Saltar navegación e ir al contenido principal
Biblioteca digital de Bogotá
Logo BibloRed
Saltar el buscador

Esta ingresando al contenido principal

Colección institucional

Histórico de conciertos del Banco de la República - OPUS

En esta colección encontrarás información sobre conciertos desde 1966, incluyendo datos sobre artistas, programas de mano y obras interpretadas,.documentando la historia de la programación musical de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, inaugurada en 1966.

  • Encuentra en esta colección
    • Otros
    • 1 Vídeos
    • 980 Fotografías
    • 3907 Programas de mano
  • Creada el:
    • 15 de Julio de 2019
Logo Biblioteca Virtual Banco de la República
Creador Biblioteca Virtual Banco de la República
Imagen de apoyo de  Programa de mano - Diego Alexander Patiño, eufonio (Colombia)

Programa de mano - Diego Alexander Patiño, eufonio (Colombia)

Por: | Fecha: 04/05/2022

Foto: Cristian Aristizábal Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 DIEGO ALEXANDER PATIÑO (Colombia) eufonio Jueves 12 de mayo de 2022 · 6:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: RGG950 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 ACERCA DE LOS INTÉRPRETES Diego Alexander Patiño, eufonio Es uno de los referentes del eufonio colombiano. Ha participado en producciones discográficas como Diegoeufo —concierto de grado del énfasis de jazz—, 10 obras para banda sinfónica (Banda Municipal de Manizales), Metalurgia (Universidad de Caldas), Pa´l Viento (Ensamble Pa´l Viento) y Pachamama (Banda Sinfónica de la Universidad de Caldas). Ha sido seleccionado para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes (Banco de la República), y ganador de los siguientes concursos: Jóvenes Talentos (Barranquijazz), V Concurso de Música de Cámara (Iberoacademy), II Concurso de Intérpretes Virtual (Organización de Eufonistas y Bombardinistas de España), Festival Nacional del Pasillo Colombiano, Festival Petronio Álvarez, II Concurso Nacional de Eufonios y Bombardinos, I Concurso de Solistas de la Universidad de Caldas, Festival del Pasillo Colombiano y el Premio a la Excelencia (Pa´l Viento). Es integrante de la Banda Municipal de Manizales, el Ensamble de Metales de la Universidad de Caldas, el Ensamble de Tubas y Eufonios de la Universidad de Caldas, Makana, Ensamble Pa´l Viento y Mulato Ensamble. Actualmente está culminando la carrera de Maestro en Música con énfasis en Jazz en la Universidad de Caldas y adelantando la producción discográdica Diegoeufo con obras inéditas de compositores latinoamericanos, donde el bambuco, la quirpa, el mapalé, el porro, la música contemporánea y el jazz, entre otros, convierten la producción en una experiencia única. Conozca más acerca de Diego Alexander Patiño www.youtube.com/channel/UCn76vfCmv8xRhu3fQoVZH6w www.facebook.com/DiegoEufo www.instagram.com/diegoeufo/ Foto: Cristian Aristizábal 2 Daniel Uribe Llanos, piano Obtuvo el título de Magíster en Piano Performance de la Universidad Nacional de Costa Rica. Inició sus estudios en el Conservatorio de Música Pedro Morales Pino y luego ingresó a la Universidad del Valle donde recibió su diploma meritorio de Maestro en Música con énfasis en interpretación del piano. Fue finalista del III Concurso de Música Iberoamericana para Piano Luis Carlos Figueroa, becario del V Cartagena Festival Internacional de Música y del V Festival Internacional de Música de Cámara y Música para Piano de Mar del Plata, ganador del III Concurso Jóvenes Intérpretes de la Universidad del Valle, Jóvenes Intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Caldas, Jóvenes Intérpretes del Banco de la República y American Fine Arts Festival AFAF. Ha sido pianista repetidor del coro del taller de ópera de la Universidad del Valle, de los coros adjuntos al plan departamental de música de Caldas, del Coro de Cámara EMUSA en Costa Rica y del Conservatorio del Tolima, donde también fue docente. Asimismo, ha sido profesor asociado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es integrante del Trío Monet, con el cual ha hecho conciertos y grabaciones en Centroamérica, y es pianista acompañante y profesor de piano de la Universidad de Caldas. Andrés Santiago López, guitarra Heredó de su padre el gusto por la música. Él fue su primer maestro de guitarra y con quien dirige la Corporación Cultural Cameloc en Viterbo, Caldas. El nombre de la corporación es el acróstico de Cantos y Melodías Celestiales, también conocida como El Cielo de la Música, lugar donde la historia y el rescate cultural de la región prevalecen y enriquecen la esencia musical del país. Actualmente es estudiante del Programa de Música con énfasis en guitarra clásica de la Universidad de Caldas, bajo la tutoría de Carlos Eduardo López. Es integrante de la agrupación Nabu con la cual está preparando su segunda producción discográfica. 3 Daniel Herrera, bajo Es uno de los bajistas más solicitados de la escena del jazz y la música latina del Eje Cafetero. Su versatilidad para interpretar el bajo y el contrabajo, además de su potencial como compositor, lo han llevado a compartir escenario con grandes artistas nacionales e internacionales como Antonio Arnedo, Gileno Santana, Miguel Jah Lous, Gabriel Guerrero, Sam Farley y Kelly Green, entre otros. Daniel inició sus estudios en la Escuela de Música Comarca con la Banda Sinfónica de Apía, Risaralda. Actualmente cursa la carrera de música con énfasis en jazz en la Universidad de Caldas. 4 PROGRAMA Fantasía para eufonio (1990) PHILIP SPARKE (n. 1951) Original para eufonio y banda de cobres Transcripción para eufonio y piano de Philip Sparke The Green Hill (2008) BERT APPERMONT (n. 1973) Original para eufonio y orquesta de vientos Versión para eufonio y piano de Bert Appermont Entre mares y montañas (2019) Allegro enérgico Vivace en tiempo de quirpa Allegro vivo JUAN CARLOS VALENCIA (n. 1978) INTERMEDIO A Walk in the Woods (2019) JIRO CENSHU (n. 2004) Euphonium Fantasy (2009) BRUCE FRASER (n. 1947) Danza ritual del fuego del ballet El amor brujo (1915) MANUEL DE FALLA (1876-1946) Original para orquesta Versión para eufonio y piano de Ralph Sauer (n. 1944) Concert Piece No. 1 (2004) JOSEPH TURRIN (n. 1947) Raíces (2019) DANIEL ALBERTO MORENO (n. 1997) Original para trompeta y piano Adaptación para eufonio y contrabajo de Daniel Alberto Moreno 5 NOTAS AL PROGRAMA Por Sergio Ospina Romero El eufonio es un instrumento de viento de la familia de los llamados vientos-metales, cuya sonoridad suele asociarse con otros instrumentos más conocidos, como el trombón o la tuba. Sin embargo, a la vez que el eufonio suele compartir el escenario con estos y otros instrumentos de viento, en especial cuando hace parte de bandas sinfónicas o populares, también tiene una personalidad musical propia que suele ser inadvertida muchas veces por el público en general. Por aquella razón, el concierto de hoy es una oportunidad poco común, no solo para apreciar el eufonio como instrumento solista, sino para considerar su versatilidad a través de mundos musicales diversos. Diego Alexander Patiño es, sin duda, uno de los eufonistas más virtuosos y versátiles del país en este momento. Conocido también a menudo en varios círculos y contextos como ‘bombardino’, el eufonio es, desde distintos puntos de vista, un instrumento joven. Al igual que otros instrumentos de viento, como el saxofón, el eufonio fue presentado al mundo a finales de la primera mitad del siglo xix y pronto hizo carrera dentro del nuevo arsenal de ensambles y composiciones que sacaron provecho de la sonoridad y del ingenio mecánico de estos instrumentos, en especial en el ámbito de las bandas marciales o, en nuestro contexto, de las bandas municipales de viento. Pero, a diferencia del saxofón, que desde comienzos del siglo xx forjó una práctica interpretativa distintiva en el mundo del jazz y eventualmente en la música clásica, el eufonio permaneció a la sombra de otros instrumentos de viento, a menudo confinado al rol de acompañante o en la armonización colectiva de las melodías. No fue sino desde la segunda mitad del siglo xx que un repertorio específicamente concebido para eufonio empezó a tomar forma y a ganar reconocimiento en el ámbito de la música instrumental. El concierto de hoy es una muestra significativa de esa cosecha, y no es sorpresa que la mayor parte del programa está formado por obras escritas en las últimas tres décadas, al lado de adaptaciones de piezas concebidas originalmente para otros instrumentos. Y es que justamente, a pesar de su juventud como instrumento solista, el eufonio se ha abierto paso capitalizando en su versatilidad para transitar entre distintos entornos musicales, desde los más académicos y ‘eruditos’ hasta los más populares. Ello se debe, entre otras cosas, a lo distintivo de su 6 timbre, cosa evidente en la etimología de su propio nombre: eufonio viene del griego euphōnos, una palabra que sintetiza la idea de un ‘buen sonido’ o un sonido ‘dulce’. Aunque quizás es cierto que cualquier estilo musical puede sonar bien en cualquier instrumento siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros interpretativos y expresivos, la sonoridad del eufonio pareciera poner en evidencia una facilidad inherente para traducir sensaciones sonoras entre mundos musicales distintos, o incluso, para habitar cómodamente en la intersección de tradiciones musicales diversas. De allí que resulte interesante recordar, por ejemplo, que algunos compositores colombianos de antaño, como el santandereano Luis A. Calvo (1882-1945), cuya personalidad musical transitaba entre sensibilidades ‘clásicas’ y ‘populares’, se formaron como músicos tocando el eufonio (aunque Calvo siempre lo llamó bombardino). De nuevo, la palabra clave para describir todas aquellas operaciones es ‘versatilidad’ y el concierto de hoy, tanto en el diseño del programa como en la habilidad interpretativa de Diego Alexander Patiño, es un testimonio elocuente. Fantasía para eufonio Esta obra, del compositor británico Philip Sparke (n. 1951), es ya un referente habitual en el repertorio para eufonio, y suele ser catalogada como una de las creaciones más brillantes y ‘fantásticas’ de dicho compositor. Al combinar pasajes líricos en donde sobresale la ‘dulzura’ tímbrica del instrumento con otros caracterizados por un despliegue técnico bastante exigente, se trata de una obra cuya identidad musical parece estar definida por una resistencia a la monotonía. En efecto, a la vez que la sencillez y el virtuosismo coexisten en el tránsito melódico —y en el acompañamiento mismo— el carácter de la obra alterna entre atmósferas reposadas y acometidas briosas y llenas de cierta suerte de triunfalismo. The Green Hill Bert Appermont (n. 1973) es un compositor belga y The Green Hill fue una obra comisionada originalmente por el eufonista suizo Erich Schmidli. Usualmente dos aspectos suelen resaltarse en esta composición: por un lado, la forma en que Appermont se inspiró en tradiciones musicales celtas y, por otro, y en consonancia con lo que discutimos en párrafos anteriores, la forma en que sirve para resaltar ‘la versatilidad del eufonio’ y que a menudo simplemente ‘se pasa por alto’. Pero otro asunto más resulta particularmente atractivo: la 7 capacidad descriptiva de la pieza, casi al estilo de la música programática de antaño y que por momentos pareciera evocar el lirismo y la trascendencia emotiva de una banda sonora para cine. Entre mares y montañas Si The Green Hill evoca sonoridades celtas y con ello un paisaje imaginario asociado con Europa, Entre mares y montañas hace lo propio, pero con Colombia. Fruto de una comisión hecha al reconocido trompetista, arreglista y compositor colombiano Juan Carlos Valencia (n. 1978), se trata de una suite de tres movimientos que evocan la música, la geografía y la cultura de tres regiones del país: la Andina, los Llanos Orientales y la Costa Pacífica. Así pues, a la vez que el título es una alusión directa a la diversidad geográfica de Colombia, la música en cada movimiento se basa en los parámetros estilísticos tradicionales de un género emblemático de cada una de esas regiones: el bambuco, la quirpa y el mapalé. Si bien tales indicios musicales de ‘colombianidad’ son evidentes, no se trata simplemente de una reiteración folclórica para eufonio ni mucho menos. Al contrario, el bambuco, la quirpa y el mapalé resultan reimaginados musicalmente, casi que resignificados, en virtud de una apuesta estética decididamente modernista y cosmopolita, en la que sobresale una serie de diálogos con el jazz y otras vanguardias musicales del siglo xx. A Walk in the Woods Al igual que The Green Hill y Entre mares y montañas, esta obra no solo fue una comisión con el objetivo de gestar música pensada específicamente para el eufonio, sino que es particularmente evocativa. Como indica el mismo Jiro Censhu (n. 2004), un compositor japonés venido del mundo de la ingeniería, «en nuestras mentes, cada uno de nosotros tiene su propia floresta de paz (…) en aquel oasis, la calma reina mientras nuestra mente contempla los buenos tiempos que han pasado»1. 1 "In our minds, each of us has our own peaceful forest...In that oasis, calmness reigns as our mind contemplates the good times that have passed." (Traducción al español realizada por Sergio Ospina Romero). Tomado de https://www.justforbrass.com/a-walk-in-the-woods-for-euphonium-and-piano 8 Euphonium Fantasy En este caso la comisión vino de parte de una institución enfocada en la promoción del instrumento: la Euphonium Foundation Consortium. Sin embargo, el compositor, un reconocido trombonista —y, por supuesto, compositor—, nacido en India, aunque criado en Escocia, tuvo en mente a un eufonista particular: Adam Frey. Y como Bruce Fraser (n. 1947) explicó en una ocasión, Euphonium Fantasy hace uso de las ‘letras musicales’ en el nombre de Adam (por ejemplo, A, D, F y E o La, Re, Fa y Mi) para crear ‘células melódicas’. Estructuralmente, la obra comienza con una sección lenta, especialmente expresiva, pero que exige un control particular del rango de alturas en el instrumento, seguida de una sección rápida, a la usanza de una danza española, con algunos visos de virtuosismo que definitivamente no pasan desapercibidos. Danza ritual del fuego del ballet ‘El amor brujo’ Manuel de Falla (1876-1946), uno de los compositores españoles más reconocidos del siglo xx, escribió El amor brujo como un ballet para ser acompañado por una pequeña orquesta, pese a que luego revitalizó la obra al adaptarla a nuevos formatos, entre ellos una suite de piano y una versión para una orquesta mucho más grande. La Danza ritual del fuego es uno de los movimientos (o escenas). La historia que cuenta el ballet y el lugar de esta danza en la trama son particularmente interesantes. Candela es una mujer gitana que estaba enamorada de un hombre llamado Carmelo, no obstante, termina siendo forzada a casarse con otro hombre, quien muchos años después muere, pero sigue atormentando a Candela. Todos en la villa saben eso, sin embargo, de todas formas, piensan que ella está loca, pues todas las noches baila con el fantasma de su difunto esposo, en otro de los números del ballet: la Danza del terror. Eventualmente, Candela descubre que su esposo le había sido infiel con otra mujer en la villa, Lucía, y junto con Carmelo hacen un ritual para quitarse el fantasma de su esposo de encima. Tal es el momento de la Danza ritual del fuego. Pese a todo, el ritual no funciona porque el difunto marido sigue obsesionado con Candela. Entonces, Candela engaña a Lucía y al fantasma de su esposo para que se encuentren en uno de aquellos bailes conyugales nocturnos y así, en medio de la Danza del juego del amor, los amantes otrora clandestinos terminan juntos y Candela es finalmente liberada. 9 Concert Piece No. 1 Joseph Turrin (n. 1947) escribió esta obra para eufonio con el propósito de mantener un balance en el protagonismo de ambos instrumentos, pero también en respuesta a una comisión de parte de Jason Ham, eufonista principal de la Banda de la Academia Militar estadounidense de West Point. Según explica Turrin, a la vez que fue una oportunidad de sacar provecho de la versatilidad del eufonio en términos de expresividad y despliegue técnico, la obra estuvo inspirada en el compositor húngaro Béla Bartók y fue estrenada en Hungría. Raíces El trompetista colombiano Daniel Alberto Moreno (n. 1997) escribió esta obra como parte de una serie de estudios para trompeta con base en ritmos colombianos. Dado su atractivo musical, estos estudios han sido adaptados para otros instrumentos de viento, entre ellos la trompeta, el eufonio, el trombón y el fliscorno. Los estudios fueron originalmente concebidos como parte del proyecto de grado de Daniel en la Universidad de Caldas. Raíces es el estudio número 3 y es un bambuco. No obstante, lejos de ser simplemente un estudio en el sentido convencional del género, Raíces es una obra con una vitalidad melódica y rítmica que le hace justicia tanto al dinamismo del bambuco como al potencial expresivo del eufonio. Sergio Ospina Romero es profesor de musicología en la Universidad de Indiana. Sus investigaciones se concentran en temas relacionados con la grabación mecánica del sonido, el jazz, y la música popular de América Latina. Es el autor de dos libros, Dolor que canta y Fonógrafos ambulantes, y de varias publicaciones que han aparecido en revistas y libros de distintas partes del mundo. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Cornell y la Universidad de los Andes. Sergio es el pianista y director de su propio trio de jazz latino y de Palonegro, un ensamble de música latinoamericana con el que grabó recientemente el álbum Two Minutes Apart, disponible en todas las plataformas digitales. Betty Garcés, soprano (Colombia) · Foto. Cristóbal de la Cuadra TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical Compre sus boletas en línea
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Diego Alexander Patiño, eufonio (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Diego Alexander Patiño

Diego Alexander Patiño

Por: | Fecha: 2022

"Diego Alexander Patiño es uno de los referentes del eufonio colombiano. Ha participado en producciones discográficas como 'Diegoeufo —concierto de grado del énfasis de jazz—, 10 obras para banda sinfónica' (Banda Municipal de Manizales), 'Metalurgia' (Universidad de Caldas), 'Pa ́l Viento' (Ensamble Pa ́l Viento) y 'Pachamama' (Banda Sinfónica de la Universidad de Caldas). Ha sido seleccionado para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes (Banco de la República), y ganador de los siguientes concursos: Jóvenes Talentos (Barranquijazz), V Concurso de Música de Cámara (Iberoacademy), II Concurso de Intérpretes Virtual (Organización de Eufonistas y Bombardinistas de España), Festival Nacional del Pasillo Colombiano, Festival Petronio Álvarez, II Concurso Nacional de Eufonios y Bombardinos, I Concurso de Solistas de la Universidad de Caldas, Festival del Pasillo Colombiano y el Premio a la Excelencia (Pa ́l Viento). Es integrante de la Banda Municipal de Manizales, el Ensamble de Metales de la Universidad de Caldas, el Ensamble de Tubas y Eufonios de la Universidad de Caldas, Makana, Ensamble Pa ́l Viento y Mulato Ensamble. Actualmente está culminando la carrera de Maestro en Música con énfasis en 'Jazz' en la Universidad de Caldas y adelantando la producción discográdica Diegoeufo con obras inéditas de compositores latinoamericanos, donde el bambuco, la quirpa, el mapalé, el porro, la música contemporánea y el 'jazz', entre otros, convierten la producción en una experiencia única. "

Compartir este contenido

Diego Alexander Patiño

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Jesús David Moreno

Jesús David Moreno

Por: | Fecha: 2022

"Gracias a su versatilidad y desempeño en la interpretación del clarinete soprano y el clarinete bajo, Jesús David Moreno se destaca como una de las promesas de este instrumento en Colombia. Cuenta con gran experiencia en la escena musical local, con actuaciones como solista e instrumentista en banda, orquesta y música de cámara. Fue supernumerario de la Orquesta Sinfónica de Caldas bajo la dirección de Leonardo Marulanda, interpretando el clarinete bajo en la 'Sinfonía en re menor' de César Franck y en 'Till Eulenspiegels' de Richard Strauss. Como clarinetista bajo de la Banda Municipal de Manizales, durante cuatro años, se destaca su interpretación como solista del concierto 'Spotlights on the Bass Clarinet' del compositor holandés Jan Hadermann, en el Teatro los Fundadores de Manizales. Con el clarinete soprano se ha presentado como solista en la programación del Festival Nacional de Clarinetes de la Universidad de Caldas en el auditorio del Centro Cultural del Banco de la República de Manizales, el teatro de Confamiliares Caldas y la Catedral Basílica de Manizales, entre otros. También se ha presentado como primer clarinete con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la Catedral Primada de Bogotá y la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es miembro fundador de PaloNegro, ensamble de clarinetes con percusión con el cual ha ganado diversos premios en los más prestigiosos concursos de música colombiana como el Festival de Música Andina Mono Núñez, el Festival Nacional del Pasillo Colombiano y el Festival Hatoviejo Cotrafa - Música Andina y Llanera Colombianas. Graduado como Maestro en Música en la Universidad de Caldas bajo la tutoría de Hernán Darío Gutiérrez, Guillermo Marín, Fredy Pinzón y Jairo Cifuentes, ha recibido clases también con destacados clarinetistas colombianos como José Gómez, Andrés Ramírez, Mauricio Murcia, Gonzalo Quintero, y maestros reconocidos a nivel mundial como Juan Ferrer, Roeland Hendrikx, Robert DiLutis, Jorge Montilla, Valdemar Rodríguez y Jèrôme Voisin. Actuó como clarinetista jefe de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá."

Compartir este contenido

Jesús David Moreno

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Jesús David Moreno, clarinete (Colombia)

Jesús David Moreno, clarinete (Colombia)

Por: Jesús David - Clarinete (Colombia) Moreno | Fecha: 19/05/2022

Jesús David Moreno, clarinete Gracias a su versatilidad y desempeño en la interpretación del clarinete soprano y el clarinete bajo, Jesús David Moreno se destaca como una de las promesas de este instrumento en Colombia. Cuenta con gran experiencia en la escena musical local, con actuaciones como solista e instrumentista en banda, orquesta y música de cámara. Fue supernumerario de la Orquesta Sinfónica de Caldas bajo la dirección de Leonardo Marulanda, interpretando el clarinete bajo en la ‘Sinfonía en re menor’ de César Franck y en ‘Till Eulenspiegels’ de Richard Strauss. Como clarinetista bajo de la Banda Municipal de Manizales, durante cuatro años, se destaca su interpretación como solista del concierto ‘Spotlights' on the Bass Clarinet’ del compositor holandés Jan Hadermann, en el Teatro los Fundadores de Manizales. Con el clarinete soprano se ha presentado como solista en la programación del Festival Nacional de Clarinetes de la Universidad de Caldas en el auditorio del Centro Cultural del Banco de la República de Manizales, el teatro de Confamiliares Caldas y la Catedral Basílica de Manizales, entre otros. También se ha presentado como primer clarinete con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la Catedral Primada de Bogotá y la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es miembro fundador de PaloNegro, ensamble de clarinetes con percusión con el cual ha ganado diversos premios en los más prestigiosos concursos de música colombiana como el Festival de Música Andina Mono Núñez, el Festival Nacional del Pasillo Colombiano y el Festival Hatoviejo Cotrafa - Música Andina y Llanera Colombianas. Graduado como Maestro en Música en la Universidad de Caldas bajo la tutoría de Hernán Darío Gutiérrez, Guillermo Marín, Fredy Pinzón y Jairo Cifuentes, ha recibido clases también con destacados clarinetistas colombianos como José Gómez, Andrés Ramírez, Mauricio Murcia, Gonzalo Quintero, y maestros reconocidos a nivel mundial como Juan Ferrer, Roeland Hendrikx, Robert DiLutis, Jorge Montilla, Valdemar Rodríguez y Jèrôme Voisin. Actuó como clarinetista jefe de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá. Raúl Mesa, piano Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, donde se desempeña como docente de piano y pianista colaborador. Ha sido coordinador del área de piano y de acompañamiento y director asistente de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la misma institución. Como músico de cámara es fundador e integrante del Dúo Rachmaninoff, Dúo Debussy y Trío Bartók. Con dichos ensambles ha participado en festivales internacionales en Colombia, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. Con el Dúo Debussy grabó el álbum 'Contrastes'. Ha actuado como solista bajo la batuta de su padre, Fabio Mesa, con la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá. También ha sido solista y músico de cámara con la Bogotá Chamber Orchestra. Ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Piano de Bucaramanga en 2003 y al año siguiente representó a Colombia en el Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander y tocó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Obtuvo su título de Magíster en Música de Duquesne University en Pittsburgh (EE. UU.) donde estudió con David Allen Wehr y Natasha Snitkovsky. Culminó sus estudios de Maestría en Dirección Sinfónica en la Universidad Nacional de Colombia bajo la guía de Guerassim Voronkov. Es Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha dirigido la Orquesta Juvenil de la Fundación Unimúsica, la Orquesta Sinfónica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente ha actuado como solista y director invitado de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia.
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Jesús David Moreno, clarinete (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Diego Alexander Patiño, eufonio (Colombia)

Diego Alexander Patiño, eufonio (Colombia)

Por: Diego Alexander - Eufonio (Colombia) Patiño | Fecha: 12/05/2022

"Diego Alexander Patiño, eufonio Es uno de los referentes del eufonio colombiano. Ha participado en producciones discográficas como ‘Diegoeufo —concierto de grado del énfasis de jazz—, 10 obras para banda sinfónica’ (Banda Municipal de Manizales), ‘Metalurgia’ (Universidad de Caldas), ‘Pa ́l Viento’ (Ensamble Pa ́l Viento) y ‘Pachamama’ (Banda Sinfónica de la Universidad de Caldas). Ha sido seleccionado para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes (Banco de la República), y ganador de los siguientes concursos: Jóvenes Talentos (Barranquijazz), V Concurso de Música de Cámara (Iberoacademy), II Concurso de Intérpretes Virtual (Organización de Eufonistas y Bombardinistas de España), Festival Nacional del Pasillo Colombiano, Festival Petronio Álvarez, II Concurso Nacional de Eufonios y Bombardinos, I Concurso de Solistas de la Universidad de Caldas, Festival del Pasillo Colombiano y el Premio a la Excelencia (Pa ́l Viento). Es integrante de la Banda Municipal de Manizales, el Ensamble de Metales de la Universidad de Caldas, el Ensamble de Tubas y Eufonios de la Universidad de Caldas, Makana, Ensamble Pa ́l Viento y Mulato Ensamble. Actualmente está culminando la carrera de Maestro en Música con énfasis en ‘Jazz ‘en la Universidad de Caldas y adelantando la producción discográdica ‘Diegoeufo’ con obras inéditas de compositores latinoamericanos, donde el bambuco, la quirpa, el mapalé, el porro, la música contemporánea y el ‘jazz’, entre otros, convierten la producción en una experiencia única. Daniel Uribe Llanos, piano Obtuvo el título de Magíster en Piano Performance de la Universidad Nacional de Costa Rica. Inició sus estudios en el Conservatorio de Música Pedro Morales Pino y luego ingresó a la Universidad del Valle donde recibió su diploma meritorio de Maestro en Música con énfasis en interpretación del piano. Fue finalista del III Concurso de Música Iberoamericana para Piano Luis Carlos Figueroa, becario del V Cartagena Festival Internacional de Música y del V Festival Internacional de Música de Cámara y Música para Piano de Mar del Plata, ganador del III Concurso Jóvenes Intérpretes de la Universidad del Valle, Jóvenes Intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Caldas, Jóvenes Intérpretes del Banco de la República y American Fine Arts Festival AFAF. Ha sido pianista repetidor del coro del taller de ópera de la Universidad del Valle, de los coros adjuntos al plan departamental de música de Caldas, del Coro de Cámara EMUSA en Costa Rica y del Conservatorio del Tolima, donde también fue docente. Asimismo, ha sido profesor asociado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es integrante del Trío Monet, con el cual ha hecho conciertos y grabaciones en Centroamérica, y es pianista acompañante y profesor de piano de la Universidad de Caldas. Andrés Santiago López, guitarra Heredó de su padre el gusto por la música. Él fue su primer maestro de guitarra y con quien dirige la Corporación Cultural Cameloc en Viterbo, Caldas. El nombre de la corporación es el acróstico de Cantos y Melodías Celestiales, también conocida como El Cielo de la Música, lugar donde la historia y el rescate cultural de la región prevalecen y enriquecen la esencia musical del país. Actualmente es estudiante del Programa de Música con énfasis en guitarra clásica de la Universidad de Caldas, bajo la tutoría de Carlos Eduardo López. Es integrante de la agrupación Nabu con la cual está preparando su segunda producción discográfica. Daniel Herrera, bajo Es uno de los bajistas más solicitados de la escena del jazz y la música latina del Eje Cafetero. Su versatilidad para interpretar el bajo y el contrabajo, además de su potencial como compositor, lo han llevado a compartir escenario con grandes artistas nacionales e internacionales como Antonio Arnedo, Gileno Santana, Miguel Jah Lous, Gabriel Guerrero, Sam Farley y Kelly Green, entre otros. Daniel inició sus estudios en la Escuela de Música Comarca con la Banda Sinfónica de Apía, Risaralda. Actualmente cursa la carrera de música con énfasis en 'jazz' en la Universidad de Caldas. "
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Diego Alexander Patiño, eufonio (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Andrés Felipe Úsuga, piano (Colombia)

Programa de mano - Andrés Felipe Úsuga, piano (Colombia)

Por: | Fecha: 10/05/2022

Foto: Jhon Álvarez Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 ANDRÉS FELIPE ÚSUGA (Colombia) piano Jueves 26 de mayo de 2022 · 7:00 p.m. Manizales, Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República PULEP: MRS514 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 ACERCA DEL INTÉRPRETE Andrés Felipe Úsuga, piano Recibió las primeras nociones de música de su padre. En 2007 ingresó al Programa de Música en los cursos de extensión de la Universidad de Antioquia, con Jairo García; en 2013 continuó en el Preparatorio de Música, bajo la dirección de Ana María Orduz; y, al año siguiente, comenzó estudios de pregrado en Música en la misma institución, donde obtuvo su título de Maestro en piano en 2019. Fue el ganador del primer lugar en la quinta versión del Concurso Jóvenes Solistas ‘Homenaje a Johann Sebastian Bach’, organizado por el Departamento de Música de la Universidad de Antioquia; del primer lugar en el Festival- Concurso Pianissimo 2018 en la categoría Jóvenes Intérpretes; del segundo lugar en el concurso de solistas organizado por la Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Antioquia 2017; del tercer puesto en el Concurso Internacional de Piano Federico Chopin, en Lima, Perú; del tercer lugar en el Concurso de Piano Teatro Colón 2018, y fue seleccionado para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes 2020 del Banco de la República. Foto: Jhon Álvarez 2 Andrés Felipe asistió como becario de la Fundación Salvi a las ediciones X y XII del Festival Internacional de Música de Cartagena, al I Festival Federico Chopin 2016, y a la primera y tercera ediciones del Piano Festival of the Americas (2015 y 2017) llevado a cabo en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Además, se ha presentado como solista en el Teatro Universitario Camilo Torres; en la temporada ‘Lunes de piano’, del Pequeño Teatro de Medellín; en la temporada ‘Martes pianissimo’, de la Cámara de Comercio; en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia; en la temporada ‘Encuentros con el piano’, realizada en la Universidad Pontificia Bolivariana, y en el Museo Juan del Corral, en Santa Fe de Antioquia. En los festivales a los que ha asistido, Úsuga ha tenido la oportunidad de participar en clases magistrales con Uriel Tsachor (Israel), Mauricio Vallina (Cuba), Rebecca Penneys (Estados Unidos), Blanca Uribe (Colombia), Réne Lecuona (Estados Unidos), John Milbauer (Estados Unidos), Thomas Hoppe (Alemania), Teresita Gómez (Colombia) y Aaron Pilsan (Austria). 3 PROGRAMA Imágenes I, L. 105 (1904-1905) I. Reflets dans l’eau II. Hommage à Rameau III. Mouvement CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) Sonata para teclado en fa mayor, K. 332 (1783) Allegro Adagio Allegro assai WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) INTERMEDIO Suite Colombia (s. f.) Bambuco Caña Danza Guabina Polka Pasillo-Fuga GERMÁN DARÍO PÉREZ (n. 1968) Après une lecture de Dante de Años de peregrinaje II, S. 161 (1838-1861) FRANZ LISZT (1811-1886) 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Daniela Peña Jaramillo Los compositores que escucharemos hoy son revolucionarios, y por muchos motivos. En su obra se crea la posibilidad de una nueva lectura, una ventana hacia el futuro, pero sobre todo, porque ese futuro está siempre, de una u otra manera, comulgando con el pasado, homenajeándolo, interpretándolo, recreándolo, e incluso, criticándolo. Sus piezas trazan hilos —muchas veces imperceptibles— de diálogos imaginados, de convivencias hasta entonces imposibles, impensables, inauditas, inaceptables para la academia. En su música no caben las categorías cerradas porque, en esta, la tradición es una semilla con infinitas posibilidades y no una cerca que acorrala a quienes nacen allí. Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart, Germán Darío Pérez y Franz Liszt serán hoy nuestros guías en estas sutiles revoluciones. Le musicien français Estoy cada vez más convencido de que por su naturaleza misma la música es algo que no puede ajustarse a una forma tradicional y fija. Está formada por colores y ritmos. El resto es un montón de basura inventada por imbéciles frígidos que cabalgan aferrados a las espaldas de los Maestros, quienes, en general, compusieron casi exclusivamente música de época. Solamente Bach tenía cierta idea de la verdad (Debussy en Schoenberg, p. 196). Estas palabras certeras, irredentas, rebeldes y, si se puede decir, subversivas, no reflejan solamente la posición de Claude Debussy (1862-1918) frente a la música, sino también frente a la vida; ese es un espíritu, el de un transgresor que nunca se conformó con lo que estaba, al parecer, escrito en piedra. Nunca reverenció a un maestro, ni del presente, ni del pasado; siempre los vio como iguales e, incluso, como inferiores y su respuesta favorita frente a cuáles eran sus reglas era: mon plaisir (lo que a mí me place) (Schoenberg, p. 193). Y así fue su vida, nunca predecible, nunca sujeta a convenciones, siempre desafiante y con la intención de borrar todas las áreas irracionalmente tradicionales, todos los atisbos de doctrinas academicistas que había encontrado a lo largo de su educación en el Conservatorio de París en donde, sin embargo, fue constantemente premiado por su buen desempeño. 5 Tildado, incluso hoy, de ‘impresionista’, aborrecía el término y su asociación con el mismo. Se identificaba mucho más con los poetas simbolistas y admiraba al pintor inglés J. W. M. Turner: Lo que estoy intentando hacer es algo distinto, un efecto de realidad, y no lo que algunos tontos llaman impresionismo, un término por lo general mal utilizado, sobre todo por los críticos que no vacilan en aplicarlo a Turner, el más grande creador de efectos misteriosos en todo el mundo del arte. (Schoenberg, p. 205). Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour’s Mouth (1842)1 J. M. W. Turner Las Imágenes fueron terminadas y publicadas en 1905. Hoy escucharemos las tres que hacen parte de su primera serie. A pesar de querer alejarse de la música de programa2, como alguna vez escribió: «Siento desprecio por la música que tiene que atenerse a un fragmento literario, que con mucho cuidado le entregan a uno antes de que ingrese en la sala» (Debussy en Schoenberg, p. 204), Debussy continúa la tradición francesa que, desde el siglo xvi, buscaba expresar, por medio de la música, ideas, conceptos, objetos, personajes, emociones, sucesos, historias, entre otros; no obstante, ahora en clave simbolista, siempre sugiriendo, nunca evocando algo inmediato o evidente, nunca presentando una guía clara sobre qué se debe esperar. Este ‘musicien français’, como se autodenominaba, simplemente dibujó construcciones sonoras que nos invitan a ser testigos de principio a fin para 1 Imagen tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_ Turner_-_Snow_Storm_-_Steam-Boat_off_a_Harbour%27s_Mouth_-_WGA23178.jpg 2 Música que basa su discurso en elementos extramusicales. 6 crear ‘impresiones’ sobre algunos ‘reflejos en el mar’, sobre uno de los maestros franceses de la música para tecla, Jean-Philippe Rameau, e incluso sobre uno de los conceptos más abstractos y subjetivos de esta colección, el ‘movimiento’. Su confianza en esta terna maravillosa no la escondió, y así se lo hizo saber a su editor: «Alejándome de la falsa vanidad, pienso que estas tres piezas funcionan muy bien y se tomarán su lugar en la literatura para piano […] a la izquierda de Schumann o a la derecha de Chopin… como prefieras» (Thoillier, 1997). Konstanze, dich mein Glück!3 ¡Aquí, pues, he de verte, Constanza, amor mío!4. Así inicia El rapto en el Serrallo, un signspiel que Mozart compuso en 1782. Aquí, Belfonte le expresa su amor a Konstanze, su prometida; o, podríamos decir, es el propio Wolfgang declarándose a Constanze Weber, la que sería su esposa luego de un romance que, si bien careció del clásico amor a primera vista, se transformó en una de las historias de amor más lindas en la historia de la música. Acá comenzaría un fugaz periodo de júbilo ininterrumpido en Austria, un momento de luz en la vida profesional, personal y económica del compositor. La felicidad, que no podría ser mayor, tendría su pico con el nacimiento de su primogénito, Raimund Leopold, que nacería en junio de 1783. Las siguientes líneas transmiten el gozo inconmensurable que el nuevo padre sintió con el nacimiento de su hijo: Felicitaciones, padre ¡eres abuelo! Ayer, a las 6:30 de la mañana, mi querida esposa dio a luz exitosamente a un bebé, grande, fuerte y redondo como una pelota. El pequeño Raimund es tan parecido a mí que todo el mundo lo menciona inmediatamente. Es como si hubiesen copiado mi cara. Mi querida esposa está absolutamente encantada, pues esto es lo que siempre había querido (Grabsky, 2006)5. Pero la dicha tuvo un final nefasto. Estando Constanze y su esposo en Salzburgo, visitando a Leopold y Nanerl, padre y hermana de Wolfgang, recibieron la noticia de que el pequeño Raimund había muerto, tan solo un 3 Konstanze ¡amor mío! 4 Hier soll ich dich denn sehen/Konstanze, dich mein Glück! (Traducción tomada de: http:// kareol.es/obras/elraptoenelserrallo/acto1.htm) 5 “Congratulations father, you are a grandpapa! Yesterday in the morning at 6:30 my dear wife successfully delivered a large, strong and round-as-a-ball baby boy (…) Little Raimond is so like me that everyone immediately remarks on it; it’s just as if my face has been copied. My dear little wife is absolutely delighted, as this is what she have always desired.” (Traducción al español de Daniela Peña Jaramillo). 7 par de meses después de su nacimiento. Aunque era algo relativamente común en el siglo xviii, aceptar la muerte de un hijo, la interrupción de esa felicidad con que el compositor se vestía cada vez que escribía acerca de su paternidad, nunca ha sido tarea sencilla. La Sonata para teclado en fa mayor, K. 332 fue compuesta en este contexto, en el de una muerte que fumigó un periodo de gloria en la vida de Mozart y ha de ser escuchada de esa manera. Al igual que la K. 333, esta sonata es mucho más que piezas difíciles para piano, son el medio por el que su creador expresó su dolor, son una forma estandarizada que pretende aplacar un sufrimiento o, si se quiere, acompañarlo. Las mil formas del bambuco Nuestro siguiente protagonista es Germán Darío Pérez (n. 1968), compositor colombiano que entabló un diálogo muy íntimo con los géneros andinos desde muy temprana edad, en un entorno familiar acompañado de guitarras, tiples, bambucos, pasillos y guabinas. Como sucesor del camino que Oriol Rangel dejó abierto, habiendo sido alumno de Ruth Marulanda y haciendo eco al espíritu debussyano, Pérez se declara a sí mimo transgresor de la tradición. No se conforma con repetir las formas de sus predecesores, sino que pretende dar cuenta propia de su relación con los géneros andinos, con la música académica europea y con músicas populares de otras regiones de Latinoamérica. Sin embargo, a diferencia de Dubussy que despreciaba abiertamente la tradición, entre muchas otras cosas, el compositor colombiano decidió escuchar todo lo que esta tiene para decirle, bien sea desde el lado de las músicas populares de los Andes colombianos o por su formación en el Conservatorio Nacional en donde estudió a compositores como Bach, Mozart, Beethoven, Debussy y Liszt. Pérez optó por acoger los consejos de estos personajes y, de esta manera, tender un puente que ya había sido construido, aunque tímidamente. Sin temor a las críticas que desde lo lejos y con voz burlona se preguntan si alguna vez Germán Darío Pérez llegará a componer bambucos de verdad, y no ‘esas cosas raras’ que él suele hacer6 con ese género que no tiene una sola forma sino infinitas posibilidades, hoy escucharemos una obra de grandísimas dimensiones. La Suite Colombia dialoga con Bach, no solo por darle voz a las diferentes danzas que alguna vez decoraron las quintas que formaban el paisaje andino, sino por adoptar también formas como la fuga y emparejarlas con un 6 Para mayor información acerca de Germán Darío Pérez y su obra, ver https://www.youtube.com/ watch?v=b42WdnFUwzM 8 pasillo. Dialoga igualmente con ese apático musicien française que le sugirió silenciosamente armonías, arpegios y melodías propias de finales del siglo xix, y recibe indicaciones del ‘Gran viejo’ de la música, de Franz Liszt, ese abad ecléctico que nunca vio los límites del piano y lo trató como una orquesta. Weihekuss Franz Liszt (1811-886) es un personaje enigmático, algunas veces incómodo, amado y despreciado, célebre como pocos, polémico, virtuoso, lleno de contrastes y contradicciones. ¿Quién más podría responder a estos calificativos? Cualquier estrella de rock como Elvis Presley, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Keith Moon, Jim Morrison; todos ellos tienen un origen lejano: una celebridad que puso su excentricidad por delante de todo; que se debía exclusivamente a su público y cuya popularidad se podría cuantificar en número de desmayos. Pero, más allá de esa fachada de charlatán, Liszt fue un personaje que usó su carácter contradictorio para unir elementos aparentemente desligados, como si en él hubiera reencarnado el espíritu del Barroco en clave romántica. Miraba hacia las formas clásicas como la sonata y la sinfonía, y las vestía de una libertad que se refugiaba en un romance con la palabra escrita; nunca dejó de apreciar la compañía de las mujeres, incluso luego de ser ordenado abad; revivió el concepto del Sturm und Drang (Tormenta e ímpetu)7 y, aunque podía inventar sonidos como nunca nadie había creado en el piano, homenajeaba igualmente a los maestros del pasado, los releía, los recreaba, les daba nueva vida. Ese personaje que diseñó su firma a partir de lo que aprendió de Hector Berlioz; Frédéric Chopin y Niccolò Paganini. Ese personaje de presencia silenciosa y, al mismo tiempo, alborotada, dejó un gran legado y fue apreciado por sus contemporáneos y sus sucesores. Béla Bartók, algunos años después dijo: […] aunque no rompió del todo con la tradición, Liszt creó muchas cosas nuevas […] la primera comprensión perfecta de la forma de la sonata cíclica, con temas comunes tratados a partir de los principios de variación […] De ahí proviene su propio pathos exageradamente retórico [del siglo romántico], y sin duda ello explica también las concesiones que hace al público, incluso en sus mejores obras. Pero quien concentra la atención en esos defectos – y todavía hay amantes de la música que proceden de ese modo – no percibe lo que ellos ocultan (Schoenberg, p. 261). 7 Movimiento literario desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII, y que tuvo también manifestaciones en la música y las artes visuales. 9 La leyenda del Weihekuss, el beso de consagración, es uno de los tantos lazos que unieron a Franz Liszt con Ludwig van Beethoven. En esta se dice que Liszt, de once años, de la mano de su maestro Carl Czerny recibió, a manera de felicitación, un beso del veterano, que en ese entonces tendría 53 años. Los expertos no dan mucha credibilidad a este relato, pero es un lindo relato fundacional de lo que sería una relación inmortal que, además de las transcripciones que hizo el húngaro de las sinfonías del genio de Bonn y del monumento que erigió en su honor, está un guiño a una de las sonatas más conocidas del compositor. La fantasía ‘quasi sonata’ Aprés un lecture du Dante, que pertenece al segundo año de los Annés de pèlerinage (Años de peregrinaje) y que Liszt publicó en 1856, está seguramente homenajeando a la Sonata para piano, Op. 27, No. 2, titulada Sonata, quasi una fantasia, dedicada a la Condesa Giulietta Giucciardi y actualmente conocida como la sonata Claro de luna. Esta pieza hace parte de su paso por Italia, junto con Marie d’Agoult, madre de su hija Cosima, y consta de una traducción sonora de su lectura de la Divina comedia de Dante Alighieri. Y así como este fue guiado por Virgilio y Beatriz a los diferentes círculos de la muerte, Liszt ofrece al oyente un guía, también inesperado mas no improbable, una voz que se repetirá una y otra vez a lo largo de la pieza, ese que fuera alguna vez el diabulus in musica que fue prohibido y desterrado: el tritono. Bibliografía Schoenberg, H. C. (2004). Los Grandes Compositores (I) De Claudio Monteverdi a Hugo Wolf. Barcelona: Ediciones Robinbook. Seventh Art Productions – Phil Grabsky. (2006). In search of Mozart. Thiollier, F. 1997. Claude Debussy: Piano Works, Vol. 3. HNH International Ltd. Daniela Peña Jaramillo es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde cursó el énfasis de interpretación de guitarra clásica bajo la dirección de César Augusto Quevedo. En 2015 terminó sus estudios en el énfasis de investigación de la Maestría en Estudios Musicales de la Universidad Central, dentro de cuyo marco ha recibido clases de laúd renacentista con Daniel Zuluaga, Sam Chapman, Ariel Abramovich y Hopkinson Smith. Actualmente participa continuamente con el Ensamble Barroco de Bogotá y es candidata al título de Doctora en Historia del Arte y Musicología del Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con una tesis sobre las intabulaciones para laúd del primer libro de Vincenzo Galilei. Betty Garcés, soprano (Colombia) · Foto. Cristóbal de la Cuadra TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Andrés Felipe Úsuga, piano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Andrés Felipe Úsuga

Andrés Felipe Úsuga

Por: | Fecha: 2022

"Recibió las primeras nociones de música de su padre. En 2007 ingresó al Programa de Música en los cursos de extensión de la Universidad de Antioquia, con Jairo García; en 2013 continuó en el Preparatorio de Música, bajo la dirección de Ana María Orduz; y, al año siguiente, comenzó estudios de pregrado en Música en la misma institución, donde obtuvo su título de Maestro en piano en 2019. Fue el ganador del primer lugar en la quinta versión del Concurso Jóvenes Solistas ‘Homenaje a Johann Sebastian Bach’, organizado por el Departamento de Música de la Universidad de Antioquia; del primer lugar en el Festival- Concurso Pianissimo 2018 en la categoría Jóvenes Intérpretes; del segundo lugar en el concurso de solistas organizado por la Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Antioquia 2017; del tercer puesto en el Concurso Internacional de Piano Federico Chopin, en Lima, Perú; del tercer lugar en el Concurso de Piano Teatro Colón 2018, y fue seleccionado para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes 2020 del Banco de la República. Andrés Felipe asistió como becario de la Fundación Salvi a las ediciones X y XII del Festival Internacional de Música de Cartagena, al I Festival Federico Chopin 2016, y a la primera y tercera ediciones del Piano Festival of the Americas (2015 y 2017) llevado a cabo en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Además, se ha presentado como solista en el Teatro Universitario Camilo Torres; en la temporada ‘Lunes de piano’, del Pequeño Teatro de Medellín; en la temporada ‘Martes pianissimo’, de la Cámara de Comercio; en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia; en la temporada ‘Encuentros con el piano’, realizada en la Universidad Pontificia Bolivariana, y en el Museo Juan del Corral, en Santa Fe de Antioquia. En los festivales a los que ha asistido, Úsuga ha tenido la oportunidad de participar en clases magistrales con Uriel Tsachor (Israel), Mauricio Vallina (Cuba), Rebecca Penneys (Estados Unidos), Blanca Uribe (Colombia), Réne Lecuona (Estados Unidos), John Milbauer (Estados Unidos), Thomas Hoppe (Alemania), Teresita Gómez (Colombia) y Aaron Pilsan (Austria). "

Compartir este contenido

Andrés Felipe Úsuga

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Andrés Felipe Úsuga, piano (Colombia)

Andrés Felipe Úsuga, piano (Colombia)

Por: Andrés Felipe - Piano (Colombia) Úsuga | Fecha: 26/05/2022

"Recibió las primeras nociones de música de su padre. En 2007 ingresó al Programa de Música en los cursos de extensión de la Universidad de Antioquia, con Jairo García; en 2013 continuó en el Preparatorio de Música, bajo la dirección de Ana María Orduz; y, al año siguiente, comenzó estudios de pregrado en Música en la misma institución, donde obtuvo su título de Maestro en piano en 2019. Fue el ganador del primer lugar en la quinta versión del Concurso Jóvenes Solistas ‘Homenaje a Johann Sebastian Bach’, organizado por el Departamento de Música de la Universidad de Antioquia; del primer lugar en el Festival- Concurso Pianissimo 2018 en la categoría Jóvenes Intérpretes; del segundo lugar en el concurso de solistas organizado por la Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Antioquia 2017; del tercer puesto en el Concurso Internacional de Piano Federico Chopin, en Lima, Perú; del tercer lugar en el Concurso de Piano Teatro Colón 2018, y fue seleccionado para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes 2020 del Banco de la República. Andrés Felipe asistió como becario de la Fundación Salvi a las ediciones X y XII del Festival Internacional de Música de Cartagena, al I Festival Federico Chopin 2016, y a la primera y tercera ediciones del Piano Festival of the Americas (2015 y 2017) llevado a cabo en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Además, se ha presentado como solista en el Teatro Universitario Camilo Torres; en la temporada ‘Lunes de piano’, del Pequeño Teatro de Medellín; en la temporada ‘Martes pianissimo’, de la Cámara de Comercio; en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia; en la temporada ‘Encuentros con el piano’, realizada en la Universidad Pontificia Bolivariana, y en el Museo Juan del Corral, en Santa Fe de Antioquia. En los festivales a los que ha asistido, Úsuga ha tenido la oportunidad de participar en clases magistrales con Uriel Tsachor (Israel), Mauricio Vallina (Cuba), Rebecca Penneys (Estados Unidos), Blanca Uribe (Colombia), Réne Lecuona (Estados Unidos), John Milbauer (Estados Unidos), Thomas Hoppe (Alemania), Teresita Gómez (Colombia) y Aaron Pilsan (Austria). "
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Andrés Felipe Úsuga, piano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Santiago Oviedo Reina, clarinete (Colombia)

Programa de mano - Santiago Oviedo Reina, clarinete (Colombia)

Por: | Fecha: 11/05/2022

Foto: Mariangela Quiroga Cantillo Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 SANTIAGO OVIEDO REINA (Colombia) clarinete Jueves 26 de mayo de 2022 · 7:00 p.m. Popayán, Templo San José PULEP: MOS967 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 ACERCA DEL INTÉRPRETE SANTIAGO OVIEDO REINA, clarinete Nació en Ibagué en 1995. Es clarinetista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió bajo la tutela de Robert John de Gennaro. En 2006 inició sus estudios musicales de clarinete en el Conservatorio de Ibagué Amina Melendro de Pulecio, bajo la tutela de Carlos Arturo Fernández Colmenares. En 2007 ingresó a la Banda Sinfónica del Conservatorio de Ibagué dirigida por Germán Camacho Serrano, y dos años más tarde obtuvo el premio a mejor instrumentista en maderas en el Festival Nacional de Bandas Infantiles, en Villamaría, Caldas. En 2011 participó en el IX Festival de Jóvenes Clarinetistas Venezolanos en Caracas y, posteriormente, en la residencia artística de la Banda Sinfónica Juvenil de Colombia, actuando como concertino durante ese año. En 2012 obtuvo el premio a mejor instrumentista en el marco del XIX Concurso Nacional de Bandas en Anapoima, Cundinamarca, e igualmente participó en el III Festival Internacional de Clarinete y en el Concurso Nacional de Clarinete ClariBogotá, donde obtuvo el primer puesto en la categoría juvenil. Dos años más tarde fue ganador del concurso Jóvenes Solistas realizado por la Orquesta Filarmónica de Cali y, en 2015, fue nombrado clarinete concertino de la Banda Sinfónica de Cundinamarca. Actuó con la Filarmónica Joven de Colombia en la temporada 2018, bajo la batuta de Juan Pablo Valencia, Andrew Gourlay, Paolo Bortolameolli y Rafael Payare. En 2019 ganó el Concurso de Jóvenes Solistas del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Santiago ha recibido clases con Yehuda Gilad, Valdemar Rodríguez, Ranieri Chacón, Marcelo González, Carlos Céspedes, Antonio Saiote, Radovan Cavallin, Rafael Damián Álvarez, Andrés Ramírez, Michel Arrignon, Romain Guyot y Mariafrancesca Latella, y ha actuado con la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, la Banda Foto: Mariangela Quiroga Cantillo 2 Sinfónica de Cundinamarca, la Orquesta Sinfónica Carmiña Gallo, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Filarmónica Joven de Colombia y Terranova Ensamble, agrupación dirigida por Francisco Javier ‘Pacho’ Casas. Actualmente, Santiago recibe clases con Edgar David López, clarinetista de Hangzhou Philharmonic Orchestra (China). 3 Raúl Mesa, piano Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, donde se desempeña como docente de piano y pianista colaborador. Ha sido coordinador del área de piano y de acompañamiento y director asistente de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la misma institución. Como músico de cámara es fundador e integrante del Dúo Rachmaninoff, Dúo Debussy y Trío Bartók. Con dichos ensambles ha participado en festivales internacionales en Colombia, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. Con el Dúo Debussy grabó el álbum Contrastes. Ha actuado como solista bajo la batuta de su padre, Fabio Mesa, con la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá. También ha sido solista y músico de cámara con la Bogotá Chamber Orchestra. Ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Piano de Bucaramanga en 2003 y al año siguiente representó a Colombia en el Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander y tocó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Obtuvo su título de Magíster en Música de Duquesne University en Pittsburgh (EE. UU.) donde estudió con David Allen Wehr y Natasha Snitkovsky. Culminó sus estudios de Maestría en Dirección Sinfónica en la Universidad Nacional de Colombia bajo la guía de Guerassim Voronkov. Es Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha dirigido la Orquesta Juvenil de la Fundación Unimúsica, la Orquesta Sinfónica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente ha actuado como solista y director invitado de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Foto: Andrea López La realización de este concierto cuenta con el apoyo de 4 PROGRAMA Sonata para clarinete y piano en mi bemol mayor de Dos sonatas, Op. 120 No. 2 (1894) Allegro amabile Allegro appassionato Andante con moto JOHANNES BRAHMS (1833-1897) Clair, dos piezas para clarinete solo (1980) FRANCO DONATONI (1927-2000) INTERMEDIO Fantasía de concierto sobre temas de ‘La Traviata’, Op. 45 (s. f.) DONATO LOVREGLIO (1841-1907) Para clarinete y piano Tema con variaciones (1974) Tema Larghetto Misterioso Presto Moderato Adagio Tempo di calza Cadenza Prestissimo JEAN FRANÇAIX (1912-1977) Para clarinete y piano 5 NOTAS AL PROGRAMA Por Alexander Klein Quizás la mejor manera de resumir lo que se siente ser artista es repetir una frase que todavía es bastante conocida: «El artista muere para vivir». Dicho en otras palabras, toda persona que se dedica al arte lo hace no por intereses pecuniarios, sino porque su amor al arte es tan grande que está dispuesta a arriesgar, y no pocas veces a sacrificar, varias de las necesidades de la vida. En este orden de ideas, es claro que para el artista la posteridad es más importante que el presente, puesto que su objetivo principal es crear y dejar una obra que trascienda su existencia física. Después de todo, la obra es un pedazo de vida que se congela para la posteridad —un testigo, sonoro o silencioso, de una época y una existencia ya perdidas y apagadas por el paso inevitable del tiempo—. Por este motivo, el artista es un ser especial, un ser distinto: una persona, en suma, que muchas veces sacrifica su presente porque su necesidad de expresarse, y su necesidad de perpetuar su existencia, sobrepasa cualquier otra aspiración que pueda tener. De ahí que la muerte sea, para el artista, no el fin, sino el inicio de otra vida —una más larga y, en ocasiones, una que alcanza el sueño de la inmortalidad—. Pues bien, el concierto de hoy contiene cuatro muestras de esos seres que dedicaron sus vidas a la creación de obras de arte, pedazos de existencia que hoy nos hablan por medio del clarinete, junto con un portavoz esencial: el intérprete. En este sentido, podemos considerar al instrumentista como ese intermediario que descongela los mensajes legados por los compositores para transmitirlos en el presente de la manera más fidedigna y sincera posible. El primero de estos mensajes, de estos pedazos de vida, es la Sonata para clarinete y piano en mi bemol mayor de Dos sonatas, Op. 120 No. 2 de Johannes Brahms (1833-1897). Alemán de nacimiento, y formado por un padre músico, Brahms vivió a cabalidad la vida del artista consumado: a los nueve años ya se había ensayado como compositor e intérprete de diversos instrumentos, mientras que en su adolescencia logró publicar sus primeras obras. Resuelto a dedicar su vida a la música, Brahms rehusó casarse, no por falta de amor, sino por la convicción de que un matrimonio no era compatible con su propósito de vida. Asimismo, el compositor abandonó varios puestos 6 de trabajo como director de coros y orquesta, dado que dichas labores lo alejaban de la que era su prioridad número uno: crear para la posteridad. Fiel a este objetivo, Brahms incluso se mostró indiferente cuando la prestigiosa University of Cambridge le ofreció un diploma honorario, bajo la condición de que el compositor viajara a Inglaterra a recibirlo. Después de todo, un grado académico y el prestigio social que carga no significaba nada para una persona cuya vida era su obra. Dicho lo anterior, la Sonata para clarinete y piano en mi bemol mayor también sobrevive como un testigo de esa necesidad que impulsaba a Brahms para vivir y morir creando. En 1890, cuando ya contaba con más de cien obras a su nombre, Brahms anunció a sus allegados que se retiraría de la composición para vivir una vejez tranquila. Este anuncio, sin embargo, pronto se esfumó cuando fue invitado a asistir a un concierto del famoso clarinetista Richard Mühlfeld (1856–1907). Dado que a finales del siglo xix el repertorio para clarinete solista todavía era escaso, el color del instrumento llamó mucho la atención de Brahms, y el compositor interrumpió su jubilación para escribir varias obras para el instrumento. Sin saberlo, estas composiciones serían algunas de las últimas que escribiría en su vida. Así, la música de la Sonata para clarinete y piano en mi bemol mayor es un perfecto reflejo de la vida de un creador que ya llegaba al ocaso de una existencia fructífera. El primer movimiento, marcado como Allegro amabile (alegre y amable), presenta dos melodías afables, apoyadas sobre un acompañamiento tranquilo. Si bien el segundo movimiento, marcado como Appassionato (apasionado), contiene tonos más oscuros y dramáticos, en ningún momento la disonancia se apodera del discurso musical. Todo lo contrario: estamos ante un compositor, un ser humano anciano que ya no se atreve a aventurarse por caminos desconocidos. Por este motivo, el último movimiento de la obra tampoco es osado en su discurso: Brahms nos presenta un alegre tema con variaciones que, si bien tiene momentos de contraste dramático, en últimas resuelve en un acorde mayor que disipa cualquier tensión. Pocos años después de completada esta sonata, el compositor moriría rodeado de elogios y, más importante, de una obra magistral para la época. Nada más gratificante que morir sabiendo que se vivió como se quería vivir. Acto seguido, tenemos en el programa un ejemplo de otro artista consumado, cuya vida perdura hoy a través de una nutrida y variada obra musical. Se trata del compositor italiano Franco Donatoni (1927-2000), quien compuso Clair, en 1980, dos piezas para clarinete que se han convertido en un repertorio obligado para muchos clarinetistas alrededor del mundo. 7 Aunque Donatoni, a diferencia de muchos compositores clásicos y románticos, no fue para nada un niño prodigio, su ética de trabajo y su disciplina se granjearon la admiración de decenas de estudiantes, entre quienes figura el famoso director de orquesta Esa-Pekka Salonen. También consciente de la misión creativa que guiaba su existencia, Donatoni insistió en que el lema del artista, a la manera de un artesano, debía ser «trabajar y trabajar, siempre trabajar» (LA Philharmonic, 2006). Acorde con estas palabras, Donatoni creía que la inspiración no era tan importante como la disciplina del trabajo, perspectiva racionalista que es evidente en toda su obra. Así las cosas, las dos piezas de Clair pueden describirse como un tratado de técnica para el clarinete, música en la cual el cerebro y la destreza del intérprete priman sobre la expresión de emociones. Puede decirse, incluso, que en la obra están presentes prácticamente todas las técnicas posibles para el instrumento: hay veloces glissandi (deslices) que se mezclan con una serie continua de acordes y escalas para no dejar descanso alguno al intérprete. En este sentido, la obra resulta ser, como siempre, un fiel reflejo de su creador: la música, meticulosa y compleja, nos revela al mismo hombre que vivía y trabajaba de la misma manera. En contraste, la siguiente obra del programa es menos cerebral y más emocional, aunque no por ello fácil de interpretar. Como su propio nombre lo indica, la Fantasía de concierto sobre temas de ‘La Traviata’, Op. 45 del compositor Donato Lovreglio (1841-1907), es una obra inspirada en las melodías de la ópera del mismo nombre, drama famoso cuya trama gira en torno a una mujer que se pierde en los peligros del libertinaje. Es importante notar que las obras musicales basadas en temas de óperas italianas eran percibidas en su época de mayor auge (el siglo xix) como un punto medio entre la música de corte académico y la música de corte popular. A este respecto, hay que recordar que la ópera, en dicha época, era un medio de entretenimiento masivo, muy frecuentado por las clases populares en Italia y mucho más frecuentado en América Latina —más en aquel entonces que hoy, y a sabiendas de que la ópera, en países como Colombia, nunca adquirió la popularidad que tenía en Italia—. Gracias a esta conexión entre la música y el teatro, las fantasías sobre temas de óperas eran una manera de revivir las emociones presentadas en el drama, a lo cual se sumaba una oportunidad para que el instrumentista se luciera como solista por medio de melodías que se tarareaban en la calle y en las casas de familia. En el caso específico de Lovreglio y su Fantasía de concierto sobre temas de ‘La Traviata’, el compositor se cuida de incluir todas las melodías relevantes de 8 la ópera, así como suntuosos adornos melódicos que no fallan en impresionar por la destreza técnica que es necesaria para interpretarlos bien. Como dato relevante, fantasías como esta, también sobre temas de ópera, conformaron el repertorio dominante de la primera Academia Nacional de Música que se fundó en Colombia, en 1882. Dado que la música de corte alemán se cultivaba muy poco en el país, y dado además que en la planta de profesores y en el Consejo Directivo de dicha academia figuraban músicos como los italianos Dario D’Achiardi y Oreste Sindici (este último, cantante de ópera y compositor del Himno Nacional de Colombia), todo el repertorio operático fue de obligado estudio para los alumnos de aquellos años. De nuevo, la música, como testigo de épocas y vidas pasadas, nos ayuda a revivirlas. Para terminar, el Tema con variaciones, para clarinete y piano, del compositor francés Jean Françaix (1912-1997) es otra obra que nos remonta a los salones de clase y a los conciertos académicos. Criado en una familia de músicos, Françaix fue un verdadero niño prodigio, pues sus primeras obras como compositor aparecieron cuando él apenas contaba con seis años. Admirado profundamente por titanes de la música francesa como Maurice Ravel, Jean Françaix compuso obra tras obra hasta el final de sus días, conformando un catálogo que supera las doscientas composiciones. Si bien la metodología de Françaix, similar a la de Donatoni, estaba enfocada en la rutina, la disciplina y en el conocimiento de los esquemas formales de la música, el compositor confesaba que para él era fundamental divertir al público, objetivo que estaba acompañado con un sentido de humor y con la necesidad de presentarle grandes retos técnicos a los instrumentistas. «Por fortuna [decía el compositor], los clarinetistas tienen tendencias masoquistas» ( Jaffé, 2014). Cierto o no, los retos técnicos de su Tema con variaciones son considerables, apenas propicios para los temperamentos masoquistas. Entre estos retos sobresalen los contrastes de carácter, volumen y velocidad: pasajes muy veloces y fuertes son seguidos por fragmentos de una suavidad y ternura que obligan al intérprete a controlar muy bien su diafragma, su embocadura y su flujo de aire. Fiel al sentido del humor de Françaix, el esfuerzo y el sufrimiento del intérprete están totalmente canalizados para divertir al público con música que nunca pierde su aire juguetón. Como se mencionó, esta obra es de inspiración académica, pues fue un encargo del Conservatorio de París, en 1974, para servir de examen a los estudiantes de aquel plantel. Françaix, fiel a su personalidad, dijo que su objetivo había sido el de siempre —el de presentarle al intérprete una obra 9 ‘peligrosa’— (Jaffé, 2014), no obstante, la partitura tiene una dedicatoria dirigida a Olivier Françaix, nieto del compositor. De este modo, Jean Françaix nos recuerda una vez más que la música, al igual que la familia, es una manera de perpetuar nuestra existencia, no tanto como un acto de vanidad, sino, ante todo, como una guía para las futuras generaciones que hoy dialogan con los muertos para entender a los vivos y guiarlos hacia un mundo mejor. Referencias Jaffé, D. (2014). Jean Francaix, Tema con Variazioni. Notes. Hyperion. https:// www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W16965_GBLLH1438402. LA Philharmonic. (2006). Franco Donatoni, Hot. About This Piece. [Página web]. https://www.laphil.com/musicdb/pieces/1951/hot Alexander Klein es profesor de cátedra de la Universidad de los Andes, institución donde obtuvo pregrados en Composición y Teoría de la Música (2013). Sus obras musicales han sido estrenadas y ejecutadas en diversos escenarios nacionales e internacionales, entre los cuales figuran la Sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, en Ibagué, y la Royal Academy of Music, de Londres. Como musicólogo, Klein es autor compilador de las Obras completas de Oreste Sindici (Ediciones Uniandes, 2017) y autor de El sastre de dos mundos (Ediciones Uniandes, 2022), una obra de cuatro tomos que representa la primera historia comparativa de la ópera en América. En el campo de la crítica, sus artículos sobre música, cultura y política han sido publicados en periódicos y revistas colombianas, como el diario El Espectador y la revista Arcadia, a las cuales se suman las publicaciones estadounidenses Film Score Monthly y The People’s World. Foto. Santiago Cañón-Valencia Foto. Pablo Mier TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulta toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical ¡Octubre y noviembre en Popayán! Santiago Cañón-Valencia (Colombia) violonchelo Naoko Sonoda (Japón) piano Este concierto se realiza también en Bogotá y Leticia Urpi Barco (Colombia) cantante Este concierto se realiza también en Bogotá
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Santiago Oviedo Reina, clarinete (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Julián Camilo Lerma, viola (Colombia)

Programa de mano - Julián Camilo Lerma, viola (Colombia)

Por: | Fecha: 11/05/2022

Foto: Alex Alfaro Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 JULIÁN CAMILO LERMA (Colombia) viola Jueves 26 de mayo de 2022 · 6:30 p.m. Cúcuta, Sala Múltiple del Centro Cultural del Banco de la República PULEP: LDR928 Jueves 2 de junio de 2022 · 6:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: KZT710 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 ACERCA DEL INTÉRPRETE Julián Camilo Lerma, viola Nació en Bogotá. Empezó a tocar el violín y la viola a temprana edad bajo la dirección de Ruth Margarita Sarmiento Corredor en el Colegio San Bartolomé La Merced y en la Escuela de Música Allegro. Inició su carrera musical en el Programa Infantil y Juvenil de la Pontifica Universidad Javeriana, con Carmen Matute (violín) y Sandra Liliana Arango Calderón (viola). Posteriormente abandonó el violín y continuó como violista en el Programa Básico de Estudios Musicales del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en diferentes festivales nacionales, entre ellos los Festivales Suzuki, en Bogotá; el Primer Festival de Violas de la Universidad EAFIT, en Medellín; y el Tercer, Cuarto y Quinto Festivales Interuniversitarios de Violistas de Bogotá realizados por su maestra Sandra Arango, y fue seleccionado también como becario de las clases magistrales en el XII Cartagena Festival Internacional de Música. Julián Camilo ha actuado como solista, músico de cámara e integrante de orquestas que incluyen Cologne Philharmonic, Freiburg Konzerthaus y Alte Oper Frankfurt de Alemania, y se ha presentado en diferentes escenarios internacionales como el Concertgebouw en Ámsterdam, Wiener Musikverein Großer Saal y Wiener Konzerthaus en Austría, y el Elbphilharmonie en Hamburgo. Fue seleccionado para conformar el Ensamble Americano en la Suzuki Association of the Americas Conference (Minnesota, Estados Unidos), y ha participado en diversos festivales como el Festival de Música Latinoamericana de Lima (Perú), el Programa de Cuerdas y Piano del Festival Internacional de Música de Esmeraldas (Quito, Ecuador), Aruba Symphony Festival Orchestra, Festival Internacional de Música de Santa Catarina ( Jaraguá do Sul, Brasil) y en la edición 50 del Festival de Inverno Campos do Jordão, como estudiante con beca integral (Sao Paulo, Brasil). Foto: Alex Alfaro 2 Ha sido integrante de la Filarmónica Joven de Colombia, proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda, con la que participó en giras nacionales e internacionales bajo la batuta de directores como Andrés Orozco-Estrada, Paolo Bortolameolli, Andrew Gourlay, Alexander Liebreich, Neil Thompson, Carlos Ágreda, Lawrence Renes y solistas como Joshua Bell, Xavier de Maistre, Dimitri Berlinsky, Rolando Villazón y Daniel Müller-Schott. Ha recibido clases magistrales con Lars Anders Tomter, Marc Sabbath, Nobuko Imai, Renato Bandel, Yura Lee, Asbjørn Nørgaard, Randolph Kelly, Isabel Villanueva, Craig Mumm, Stephen Wyrczynsky, Roger Tapping, Irina Sopova, Hsin-Yung Huang, Mikhail Zemtsov, Matthias Buchholz, entre otros maestros. Adicionalmente, ha desarrollado su carrera como docente en proyectos como La Joven en Acción, el II Festival de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles de Música Latinoamericana - Ciudad Musical, en Ibagué; y ofreciendo conciertos de música de cámara en el marco de los conciertos Tairona Joven. Recientemente Julián Camilo ha sido seleccionado para participar en la Orchestre de la Francophonie 2022 como estudiante becario en Canadá. Actualmente es el violista principal de la Filarmónica Joven de Colombia. En este concierto, Julián Camilo actúa junto con el pianista Omar Ortiz. 3 PROGRAMA Suite para violonchelo solo en re mayor No. 6, BWV 1012 (1717-1723) Prélude Allemande Courante Sarabande Gavotte Gavotte II Gigue JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Transcrita a sol mayor para viola sola por Simon Rowland-Jones (n. 1950) Sonata para viola y piano (1919) Impetuoso Vivace Adagio REBECCA CLARKE (1886-1979) INTERMEDIO Pieza colombiana No. 3 (1976) LUIS CARLOS FIGUEROA (n. 1923) Para viola y piano Konzertstück (1906) GEORGE ENESCU (1881-1955) Para viola y piano 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Guillermo Gaviria La viola hace parte de la familia del violín, conformada, de agudo a grave, por violín, viola, violonchelo y contrabajo. Su construcción es semejante a la del violín, siendo la diferencia básica con este su tamaño más grande. Para describir su timbre se han empleado numerosos calificativos, algunos incluso contradictorios: oscuro, majestuoso, aflautado, cálido, distintivo, lleno, vivo, cantable, elocuente, introspectivo, sensual, redondo, apagado, solemne, austero, asordinado, áspero, flotante, velado, sonoro, poderoso, resonante y robusto. La realidad es que su timbre tiene directa relación con su tamaño y proporciones. La viola está afinada una quinta más bajo que el violín1, lo que implica que las frecuencias de ambos instrumentos están relacionadas en proporción de 2:3. Si esta proporción se aplicara a su tamaño, el cuerpo de la viola tendría que ser más grande de lo que es en realidad (unos 12 cm más largo). Es decir, la viola es pequeña en relación con su afinación, razón fundamental de su particular timbre. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo de los demás instrumentos de la familia del violín, que se fabricaron por primera vez en el norte de Italia, entre 1530 y 1550, en ciudades como Milán, Brescia, Cremona y Venecia, en donde se establecieron ilustres constructores, como Andrea Amati (1505-1577), Gasparo da Salò (1542-1609), Nicola Amati (1596- 1684), Andrea Guarnieri (1626-1698) y Antonio Stradivari (1644-1737). Tras varios intentos por mejorar su construcción, hacia finales del siglo xix, la viola obtuvo un estatus similar al del violín, pero solo fue hasta la década de 1930 que el violista inglés Lionel Tertis (1876-1975) fabricó un modelo con un cuerpo de 43 cm de largo, que combinaba con éxito tamaño y facilidad para tocar. Su sonido completo, profundo y cálido impresionó y se impuso. El programa de hoy presenta un grupo de obras muy significativas dentro del repertorio de la viola, obras que han recibido el reconocimiento de críticos, intérpretes y audiencias. El violista Julián Camilo Lerma afirma al respecto: Me parece que es un repertorio exquisito y bastante llamativo, debido a que presenta obras emblemáticas del repertorio violístico solista. Técnica y musicalmente están 1 Cuarta cuerda, do 3; tercera cuerda, sol 3; segunda cuerda, re 4, y primera cuerda, la 4. 5 dentro de las obras más destacadas, permitiendo recorrer todas las gamas de colores y registros. Adicionalmente, en el programa se reconocen los estilos barroco, romántico, contemporáneo y, por supuesto, colombiano (Lerma, 2022). Se inicia el recital con la Suite en re mayor No. 6, BWV1012 de Johann Sebastian Bach (1685-1750), originalmente escrita para violonchelo como parte de una serie de seis piezas. Hay escasa información sobre el origen de las suites. Generalmente, se cree que fueron compuestas entre 1720 y 1721, poco antes de embarcarse en la composición de las sonatas y partitas para violín solo. En ese momento, Bach era Kapellmeister al Cothen (1717-1723) y, «en cualquier caso, para el violonchelo contaba con su amigo Abel [Christian Ferdinand, violonchelista de la orquesta de la corte], quien estaba a mano para darle consejo en aspectos técnicos y para quien las suites probablemente fueron compuestas» (Spitta, 1889, p. 100). La etimología del término suite proviene de la palabra francesa suivez, que significa seguir. En los siglos xv a xviii, la palabra suite denotaba un conjunto o una sucesión de movimientos de danza. Las suites para violonchelo de Bach estuvieron un poco en el olvido hasta cuando el chelista catalán Pablo Casals las encontró y ‘popularizó’ a comienzos del siglo pasado, como lo reseña David Blum: Pablo Casals, para la época un niño de trece años, descubrió en una tienda de libros usados las seis suites para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach. Fue el encuentro artístico decisivo de su vida. Ninguno de sus maestros le había mencionado la existencia de estas obras, pero el joven violonchelista intuitivamente percibió su grandeza. Empezó a estudiar las suites con ‘emoción indescriptible’, persistiendo durante doce años antes de atreverse a interpretarlas en público. […] Cuando las presentó al público, no solo el hecho de tocarlas sino su interpretación fue considerada revolucionaria (Blum, 1977, pp. 140-141). La transcripción para viola fue realizada por el violista Simon Rowland- Jones, quien adaptó toda la serie para la editora Peters y comenta sobre su trabajo: Esta transcripción es el resultado de un estudio exhaustivo de todas las copias contemporáneas supervivientes y una comparación detallada de sus características estilísticas. Su objetivo es reflejar las intenciones originales de Bach, en la medida de lo posible, con la mínima intervención editorial (Rowland-Jones, 1999). Y sobre la interpretación, teniendo en cuenta que él mismo grabó toda la serie, expresa: 6 Las suites en sí fomentan el descubrimiento constante, la evolución de ideas y una amplia gama de modos de expresión, y no importa cuánto tiempo y energía se dedique a las suites, la experiencia de aprendizaje nunca termina. Como profesor, he aprendido que las suites para violonchelo de Bach se prestan, quizás incluso más que otra música, a una infinita variedad de interpretaciones (Rowland-Jones, 1999). Rebecca Clarke (1886-1979) inició sus estudios en la Royal Academy of Music en 1903, con el profesor Percy Hilder Miles, pero su padre la retiró en 1905, cuando este le propuso matrimonio. Posteriormente, se convirtió en una de las primeras alumnas de composición inscritas en el Royal College of Music en 1907, donde estudió con Sir Charles Villiers Standford, quien le sugirió que se dedicara a la viola, para que estuviera «justo en el medio del sonido y pudiera entender cómo se hace todo» (Johnson, n. d.). Fue una de las primeras mujeres en convertirse en miembro regular de una orquesta profesional en Londres, en 1913. Actuó en Gran Bretaña, Europa y los Estados Unidos como ‘violista y compositora’. En una reseña de su Sonata para viola y piano, del 2 de abril de 1977, Clarke hace un detallado recuento de las circunstancias que rodearon la composición de la obra. Evidencia las dificultades de ser mujer compositora y las dudas sobre su identidad y autoría. Los primeros bocetos fueron realizados durante el invierno de 1918-1919 mientras estaba en Honolulu, tocando en una serie de conciertos de música de cámara. La viola era mi instrumento, y cuando escuché que se estaba ofreciendo un premio de mil dólares por una sonata para viola, pensé que podría intentarlo. La obra fue terminada en Detroit, durante la primavera y el verano de 1919, mientras visitaba a uno de mis hermanos. […] En la final, un jurado de seis distinguidos músicos dividió sus votos entre dos obras. Una, dijeron, era de un filósofo y la otra de un poeta. Finalmente, la señora Coolidge misma fue llamada a dar el voto del desempate (Clarke, 2005, pp. 225-226). Ganó la del ‘filósofo’ Ernst Bloch, la Suite para viola y piano. La curiosidad del jurado por conocer el nombre del segundo concursante fue muy grande y se transformó en una gran sorpresa. Esa noche me dijo la señora Coolidge, «¡deberías haber visto sus caras cuando supieron que era una mujer!» […] Por esta razón, mi sonata, tocada en el festival de 1919 por Louis Bailly y Harold Bauer, recibió gran cantidad de publicidad; fue más honorífico para mí empatar con Bloch que haber ganado el premio (Clarke, 2005, pp. 225-226). 7 Los musicólogos subrayan la influencia en Clarke de Ravel y Debussy, y en especial la de Ernst Bloch, aunque, en general, en su música se destaca su eclecticismo2; «su lenguaje musical combina principios de diferentes sistemas tonales: diatonicismo, modalidad, cromaticismo, escritura por tonos enteros y octatonicismo» (Jones, 2005, p. 93). Luis Carlos Figueroa (1881-1955) inició sus estudios formales de música en el Conservatorio de Cali, donde fue alumno de Antonio María Valencia. En 1951 viajó a estudiar a Francia y permaneció durante nueve años como alumno y profesor interino en la École César-Franck, donde obtuvo en 1955 el diploma de composición y dirección. En 1960 regresó a Colombia. El compositor recuerda esos tiempos destacando su influencia francesa: El maestro Valencia, que hizo sus estudios en Francia, trajo de allá las enseñanzas de la Schola Cantorum, de sus profesores, y las realizó en el Conservatorio de Cali. De manera que se puede decir que la mía fue una escuela francesa pero ya iniciada y realizada por el maestro Antonio María Valencia. Yo seguí, luego, las huellas del maestro Valencia en París. Llegué primero al Conservatorio Nacional […] el piano lo estudié con Jean Batalla. Posteriormente, cursé estudios en la Escuela César Franck con el director Guy de Lioncurt y también en la Escuela Normal, con Alfred Cortot como director (Figueroa, 2006). Esta influencia toma especial forma en sus melodías: Logra una simbiosis en donde las tendencias francesas de Vincent d’Indy se trasladan al Valle del Cauca y surge una melodía, que es quizás su gran fortaleza, una melodía que suena hermosa sin requerir complicaciones métricas y que uno se pregunta: ¿cómo este señor logra esa frescura de la melodía? (Carrizosa, 2006). La Pieza colombiana No. 3 hace parte de una serie de diez piezas para diversas combinaciones instrumentales. En esta los elementos de nuestro folclore se encuentran ‘a flor de piel’ y, en síntesis con las ya mencionadas influencias francesas, emergen vestigios de melodías modales que recuerdan los arrullos negros. Está dedicada a la desaparecida violinista y pedagoga colombiana Olga Chamorro (1931-1994). George Enescu (1881-1955), violinista y compositor rumano, tuvo una formación musical que implicó la síntesis de tres corrientes musicales muy 2 Según el Diccionario de la lengua española (DRAE), ‘eclecticismo’viene de ‘ecléctico’ e ‘-ismo’. 1. m. Adopción, en el juzgar u obrar, de una postura intermedia entre doctrinas o actitudes diversas. 2. m. Combinación de elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades. ‘Eclecticismo arquitectónico’. 3. m. Fil. Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. 8 diferentes, pues nació en Rumania y se formó tanto en Viena como en París. Ilya Poletaev, pianista y educador rumano, comenta: Tocó bajo la batuta de Brahms, fue alumno de Gabriel Fauré, tuvo a Ravel como compañero de clase, tocó música de cámara con Pablo Casals, fue amigo de Béla Bartók y fue figura paterna para innumerables jóvenes músicos rumanos, ¡entre ellos Dinu Lipatti! (Maskel, 2017). Desde su más tierna infancia, Enescu fue un músico famoso en Europa y América, gracias a sus interpretaciones como virtuoso del violín; sin embargo, no ha tenido el mismo reconocimiento como compositor. La reconsideración de su obra, iniciada a finales del siglo pasado, muestra una evolución larga y compleja que se inicia con la que es quizás su obra más conocida, Rapsodias rumanas, compuesta a los 19 años, hasta llegar a la profundidad de sus últimas obras o de su ópera Edipo. Quizás, si hay un hilo conductor en él, es el amor y la admiración por Bach, así como por su folclore nativo rumano […] La música de Enescu es enormemente compleja y gratificante. En cierto sentido, lo tiene todo: tremendo poder emocional, una increíble variedad de sonoridades y colores y un estupendo sentido de la arquitectura musical. También está escrita meticulosamente, por lo que, si uno hace exactamente lo que Enescu pide en la partitura, no puede evitar convertirse en un mejor músico. Proporciona digitaciones, arcos, pedales para pianistas e innumerables indicaciones de minuciosos cambios de tempo. Sin embargo, al final, la música suena tan espontánea y natural (Maskel, 2017). Su Konzertstück, para viola y piano, fue compuesta y utilizada como pieza de examen (morceaux de concours) por el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Enescu compuso el Koncertstück en 1906 y se lo dedicó a Théodore Laforge, profesor de viola en el conservatorio y solista de viola de la Opéra National de Paris. En Konzertstück, Enescu fusiona elementos modales del folclore rumano con una estructura propia de la forma de sonata: exposición, desarrollo, reexposición y coda. Referencias Bach, J. S. (compositor), y Rowland-Jones S. (transcriptor). (1998). Six suites for solo violoncello: transcribed for viola: BWV 1007-1012. Edition Peters. Traducción de la cita al español de Guillermo Gaviria. Blum, D. (2015). Casals and the Art of Interpretation. Berkeley: University of California Press. Traducción de la cita al español de Guillermo Gaviria. 9 Carrizosa, E., Likosova, G. y Restrepo, H. (directores). Grupo de Investigación Audiovisual Interdís (productor). (2006). Tres colores del tiempo [Documental]. Medellín: Universidad Nacional. Recuperado de https:// youtu.be/v1sQw962xHQ Clarke, R. y Curtis, L. (eds.). (2005). A Rebecca Clarke Reader. Massachusetts: The Rebecca Clarke Society Inc. Traducción de la cita al español de Guillermo Gaviria. Figueroa, L. C., Likosova, G. y Restrepo, H. (directores). Grupo de Investigación Audiovisual Interdís (productor). (2006). Tres colores del tiempo [Documental]. Medellín: Universidad Nacional. Recuperado de https://youtu.be/v1sQw962xHQ Johnson, C. (n. d.) Rebecca Clarke: Viola player and composer. Recuperado de https://rebeccaclarkecomposer.com/ Johnson Jones, B. (2005). But do not quite forget. A Rebecca Clarke Reader. Massachusetts: The Rebecca Clarke Society Inc. Traducción de la cita al español de Guillermo Gaviria. Lerma, J. C. (29 de marzo de 2022). Re: Saludo y preguntas. [Entrevista por correo electrónico]. Maskel, C. (enero, 2017). Ilya Poletaev on the genius of George Enescu. McGillReporter. Canada: McGill University. Recuperado de https:// reporter.mcgill.ca/ilya-poletaev-on-the-brilliance-of-george-enescu/ Traducción de la cita al español de Guillermo Gaviria. Spitta, P. (1889). Johann Sebastian Bach. London: Novello. Traducción de la cita al español de Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria. Educador y compositor. Es Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Javeriana, con la que inició su vinculación como director del Coro Javeriano en 1980. A partir de entonces su trabajo como profesor y su gestión académica dieron impulso a la creación del Departamento de Música en 1990, de la Carrera de Estudios Musicales en 1991 y de la Facultad de Artes en 1995. Ha colaborado con el Banco de la República como escritor de notas al programa y conferencista desde 1986. Foto. Cristóbal de la Cuadra Foto. Fabio Grande TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulta toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical ¡Junio en Cúcuta y Bogotá! Betty Garcés (Colombia) soprano Antonia Valente (Italia) piano Este concierto también se realiza en Medellín
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Julián Camilo Lerma, viola (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones