Saltar navegación e ir al contenido principal
Biblioteca digital de Bogotá
Logo BibloRed
Saltar el buscador

Esta ingresando al contenido principal

Colección institucional

Histórico de conciertos del Banco de la República - OPUS

En esta colección encontrarás información sobre conciertos desde 1966, incluyendo datos sobre artistas, programas de mano y obras interpretadas,.documentando la historia de la programación musical de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, inaugurada en 1966.

  • Encuentra en esta colección
    • Otros
    • 1 Vídeos
    • 980 Fotografías
    • 3907 Programas de mano
  • Creada el:
    • 15 de Julio de 2019
Logo Biblioteca Virtual Banco de la República
Creador Biblioteca Virtual Banco de la República
Imagen de apoyo de  Programa de mano - José Miguel Rico, violín (Colombia)

Programa de mano - José Miguel Rico, violín (Colombia)

Por: | Fecha: 08/04/2022

Foto: Daniel Peña Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 JOSÉ MIGUEL RICO (Colombia) violín Jueves 5 de mayo de 2022 · 6:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: GNN815 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 Foto: Daniel Peña ACERCA DE LOS INTÉRPRETES José Miguel Rico, violín Nació en Bogotá e inició sus estudios de violín a los once años en el programa Tocar y Luchar de Cafam Colombia. Fue integrante de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá (2015 y 2016) y actualmente cursa estudios de violín en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la tutoría de Liz Ángela García. Fue concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la batuta del director Guerassim Voronkov y del compositor Arturo Márquez en el concierto ‘Paz sin fronteras’ en 2018. Participó en el Cartagena Festival Internacional de Música, junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá en 2021. Además, fue ganador del xviii Concurso Jóvenes Solistas 2019 de la Filarmónica de Cali en 2019. Es miembro de la Filarmónica Joven de Colombia y actualmente se desempeña como principal de segundos violines de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, con la cual ha actuado como solista en varias ocasiones. Conozca más acerca de José Miguel Rico www.facebook.com/jozze.rikko.27 www.instagram.com/josemiguelrico31/?hl=es 2 Raúl Mesa, piano Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, donde se desempeña como docente de piano y pianista colaborador. Ha sido coordinador del área de piano y de acompañamiento y director asistente de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la misma institución. Como músico de cámara es fundador e integrante del Dúo Rachmaninoff, Dúo Debussy y Trío Bartók. Con dichos ensambles ha participado en festivales internacionales en Colombia, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. Con el Dúo Debussy grabó el álbum Contrastes. Ha actuado como solista bajo la batuta de su padre, Fabio Mesa, con la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá. También ha sido solista y músico de cámara con la Bogotá Chamber Orchestra. Ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Piano de Bucaramanga en 2003 y al año siguiente representó a Colombia en el Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander y tocó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Obtuvo su título de Magíster en Música de Duquesne University en Pittsburgh (EE. UU.) donde estudió con David Allen Wehr y Natasha Snitkovsky. Culminó sus estudios de Maestría en Dirección Sinfónica en la Universidad Nacional de Colombia bajo la guía de Guerassim Voronkov. Es Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha dirigido la Orquesta Juvenil de la Fundación Unimúsica, la Orquesta Sinfónica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente ha actuado como solista y director invitado de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Foto: Andrea López 3 PROGRAMA Souvenir d’un lieu cher, Op. 42 (1878) Méditarion Scherzo Mélodie PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY (1840-1893) Para violín y piano Sonata para violín en sol mayor, K. 27 (1766) Andante poco adagio Allegro WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Para violín y piano INTERMEDIO Capricho en si menor de Veinticuatro caprichos para violín solo, Op. 1. (1802-1817) NICCOLÒ PAGANINI (1782-1840) Introducción y rondó caprichoso, Op. 28 (1863) CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) Original para violín solista y orquesta Arreglo para violín y piano de Georges Bizet (1838-1875) El arenoso (2015) LUIS CARLOS ‘LUCAS’ SABOYA (n. 1980) Original para tiple solista, y violín y tiple 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Jaime Ramírez Castilla Souvenir d’un lieu cher, Op. 42 Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) es uno de los más reconocidos exponentes del Romanticismo musical; la intensidad emocional de su lenguaje sinfónico ha dejado una marca indeleble que sintetiza el legado de la tradición instrumental, al tiempo que propone un lenguaje visceralmente auténtico. De manera paradógica, sus obras de cámara no se programan en salas de concierto con igual recurrencia que sus obras de gran formato. Aunque su método de composición es igualmente meticuloso y su espectro expresivo es notablemente amplio, este tipo de repertorios son poco comunes y resultan ser epifanías que permiten reconocer una faceta del compositor, quien, protegido por la intimidad de la música de cámara, resuena con una intensidad más personal. Las tres piezas que conforman el Souvenir d’un lieu cher, Op. 42 (Recuerdos de un lugar querido) fueron compuestas en 1878. En marzo de aquel año, Tchaikovsky se encontraba en una villa de descanso en Suiza, acompañado por su hermano Modest y su amigo cercano, el violinista Iosif Kotek; durante su estancia, Tchaikovsky estaba concentrado en la composición de su Concierto para violín y orquesta, al tiempo que interpretaba obras de otros compositores acompañado por Kotek. La obra que en un principio Tchaikovsky habría concebido como el movimiento lírico para su concierto fue relegada para luego ser incorporada, bajo el título de Méditarion (Meditación), en un grupo de obras líricas que el compositor habría de publicar como su Op. 42. La composición de las tres obras finalizó en mayo de 1878 cuando Tchaikovsky se encontraba en una de las idílicas propiedades de su misteriosa mecenas Nadezhda von Meck en Brailov, Ucrania. Acompañadas por una carta dirigida a su mecenas, Tchaikovsky envió para la publicación sus obras Op. 42; en esta carta, el compositor expone la profunda nostalgia que representó su composición, tal como quedó expresada en su título, Souvenir d’un lieu cher: Enviar estas obras me hacen infinitamente triste. Hace poco tiempo que inicié la versión final de las obras; entonces las lilas estaban en flor y la hierba aún no había sido podada, las rosas apenas empezaban a mostrar sus capullos. Con cada minuto que mi partida se acerca soy más consciente de la magia indescriptible de Brailov y de la 5 vida que he llevado aquí. Es verdaderamente como si se separara por mucho tiempo de una persona muy querida y cercana (Tchaikovsky, citado por Komarov, 2019). Sonata para violín en sol mayor, K. 27 La sonata es uno de los géneros instrumentales que fueron desarrollándose desde finales del siglo XVI hasta convertirse en uno de los medios de expresión artística de mayor aceptación en el apogeo del Clasicismo. Durante el siglo XVIII, el paradigma de composición de sonatas pasó del modelo de «solista y continuo», propio del Barroco, a un formato de «sonata con acompañamiento», en el que el solista y el instrumento acompañante compartirían igual nivel de protagonismo. Asimismo, el papel del acompañamiento se fue centrando en los instrumentos de teclado y fue progresivamente más detallado en su escritura sin dar tanto espacio a la improvisación por parte del intérprete. Este nuevo tipo de escritura generó una práctica camerística caracterizada por una dinámica interacción de los músicos. Las Sonatas para violín de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) representan una de las primeras consolidaciones de este nuevo género en el Clasicismo. A lo largo de su vida, Mozart escribió veintiséis sonatas para violín y piano, mediante las cuales se fueron decantando los principales elementos de su lenguaje compositivo. Teniendo en cuenta que Mozart compuso su primera Sonata para violín y piano (K. 6) a la edad de ocho años, y que sus últimas sonatas corresponden a sus últimos años en Viena, se puede afirmar que el desarrollo de este género también atestigua a manera de crónica la evolución del lenguaje compositivo de Mozart (Stowell, 178-9). La Sonata para violín en sol mayor, K. 27, pertenece a un grupo de obras compuestas en 1766 en La Haya, obras que fueron dedicadas a la princesa Carolina Nassau-Weilburg durante las primeras giras internacionales de la familia Mozart, donde los talentos del joven Wolfgang se exhibían itinerantemente logrando un impactante reconocimiento no solo como prodigioso intérprete, sino como compositor (Solomon, 1995). En estas obras tempranas de Mozart, se puede apreciar tanto su talento en la composición, como la cuidadosa supervisión de su padre Leopold, quien proporcionaba a su hijo los modelos de composición a partir de los cuales lograría consolidar su estilo musical. Como se mencionó anteriormente, estas sonatas se caracterizan por la dinámica interacción entre el piano y el violín, en la que cada instrumento comparte su protagonismo a medida que la obra se desarrolla orgánicamente. 6 En este repertorio, la dificultad interpretativa no depende necesariamente de la complejidad del lenguaje musical, sino de la transparencia y claridad que mantiene una delicada filigrana que se desenvuelve a través de un diálogo musical. Capricho en si menor de Veinticuatro caprichos para violín solo, Op. 1 El término ‘capricho’, o su equivalente italiano ‘capriccio’, ha tenido diversas aplicaciones musicales que implican la búsqueda de una expresión libre y auténtica del artista por medio de obras instrumentales e incluso obras vocales. Los primeros usos de este término aplicados a la música corresponden a madrigales de finales del siglo XVI; en Dictionnaire Universel de Antoine Furetière, publicado póstumamente en 1690, se hacía referencia a los caprichos como «obras musicales, poéticas, o pinturas, donde la fuerza de la imaginación tiene más éxito que la observación de las reglas del arte» (Schwandt, 2001). Con el paso del tiempo, el empleo de ‘caprichos’ en la música instrumental se asoció a la búsqueda de esta libertad y flexibilidad generada desde un exuberante despliegue virtuoso. Uno de los compositores e intérpretes que mejor representaron estas tendencias en el siglo XIX fue indudablemente Niccolò Paganini (1782-1840). El violinista italiano fue ampliamente reconocido por las audiencias europeas como un virtuoso itinerante y su fama e influencia sobre otros músicos fue impactante; Liszt quiso aplicar su brillante virtuosismo al piano, Schumann, Mendelssohn y Wieck lo reconocían como un intérprete impecable de gran musicalidad. De la misma manera, muchas de las obras de Paganini fueron fuente de inspiración para sus contemporáneos. Realmente Paganini compuso la serie de Veinticuatro caprichos para violín solo Op. 1 entre 1802 y 1817, en grupos de seis a doce obras. Sin embargo, la primera publicación solo se dio hasta 1820 cuando la casa Ricordi publicó todos los caprichos bajo el Opus 1. Aparentemente, los caprichos no fueron compuestos para ser interpretados en público y tenían más un carácter de exploración técnica y pedagógica (Melrose, 53-4); en cada una de estas obras, Paganini centraba su atención en técnicas particulares. El Capricho en si menor está basado en los cruces de cuerdas para generar una textura polifónica mediante melodías compuestas por varias voces; la sonoridad inicial de este capricho parece emular la misma textura del preludio de la Partita No. 3 de Bach, sin embargo, desde la perspectiva de Paganini, la textura se expande para contrastar registros cada vez más distantes y contraponer timbres que proyectan una sonoridad del violín extraordinaria. 7 Introducción y rondó caprichoso, Op. 28 La flexibilidad y libertad que evocan los caprichos a través de la exploración de un virtuosismo irrefrenable nos lleva de la obra de Paganini al exotismo de Camille Saint-Saëns (1835-1921). Considerado uno de los compositores franceses más polifacéticos del siglo XIX, Saint-Saëns logró una notoria aceptación en una amplia variedad de géneros musicales, en particular de aquellos que adoptaban modelos de composición de la tradición vienesa como las sonatas, conciertos, sinfonías y la música de cámara. La aproximación de Saint-Saëns hacia estos modelos tradicionales se vio enriquecida por una influencia cosmopolita de diferentes estilos y tendencias musicales que generaban gran interés por parte de las audiencias del momento; en la obra de Saint-Saëns resuenan gestos tomados de la música de salón, la música tradicional francesa y la música española, así como de otros elementos exóticos. El virtuosismo acompañado por la efervescente sensualidad de la música española, y particularmente por las influencias gitanas, se evidencia en el carácter «caprichoso» sugerido por el título de la obra. Impresionado por las habilidades del virtuoso español Pablo de Sarasate, Saint-Saëns le escribió y dedicó varias obras, entre las cuales sobresalen sus Conciertos para violín y orquesta Nos. 1 y 3. Introducción y rondó caprichoso, Op. 28 (Introduction et rondo capriccioso, su título original en francés) fue compuesta en 1863; si bien fue inicialmente concebida como el brillante movimiento final de su primer concierto para violín y orquesta, la obra cobró vida propia como pieza independiente. Fue también dedicada al virtuoso español. Esta obra inicia con una melancólica introducción en la que el violín gradualmente acumula intensidad expresiva hasta desembocar en un rondó caracterizado por deslumbrantes contrastes técnicos. El rondó es una forma musical que consiste en la reaparición de un estribillo que alterna con diversos episodios que proporcionan la posibilidad de generar un discurso musical enriquecido por la variedad de materiales musicales. Este tipo de formas permite que mediante sus diferentes elementos temáticos el solista pueda exhibir su perfección técnica a través de un majestuoso despliegue de propuestas expresivas. El arenoso La obra que cierra el programa que hoy nos convoca pertenece a uno de los más prolíficos y eclécticos compositores, cuya propuesta estética revitaliza 8 las capacidades expresivas de la tradición musical colombiana. Luis Carlos Saboya (n. 1980), también conocido en el medio musical como ‘Lucas’ Saboya, ha forjado una carrera artística en la que se conjugan la interpretación, la investigación y la composición a través de las diversas tradiciones y estilos musicales de Colombia. Con una prolongada trayectoria como compositor e intérprete reflejada en un robusto catálogo de grabaciones y composiciones para los más variados ensambles instrumentales, ‘Lucas’ Saboya ha logrado encausar las diferentes influencias estéticas de nuestra cotidianidad por medio de la perspectiva de la música tradicional colombiana, logrando un lenguaje musical de gran aceptación tanto a nivel nacional como internacional. El arenoso es un bambuco originalmente escrito para tiple solista y dedicado al músico e investigador Eliécer Arenas Monsalve, quien ha desarrollado una notable labor de investigación en torno a las relaciones entre el arte, la cultura y la educación; el título ‘arenoso’ hace honor al apellido del investigador. Posteriormente, Saboya desarrolló varios proyectos musicales en conjunto con el virtuoso violinista venezolano Alexis Cárdenas; uno de estos proyectos compartidos con Cárdenas consistió en la grabación de un disco con una selección de obras originales y arreglos para violín y tiple, la cual fue publicada bajo el título de El arenoso en 2017. A través de los años, El arenoso ha visitado las salas de concierto y los estudios de grabación en diversos formatos instrumentales generando gran aceptación por parte de músicos y audiencias. De manera particular, las diferentes versiones de El Arenoso para violín y diversos formatos instrumentales han logrado proyectar una escritura idiomática en la que la línea melódica del violín se adapta con fluidez y flexibilidad; en gran parte la recurrente inclusión de esta obra dentro del repertorio de música colombiana para violín evidencia la fuerte impresión que ha generado sobre las audiencias; y muy especialmente sobre las nuevas generaciones de músicos, la colaboración que Saboya ha mantenido con Cárdenas a través de los años1. Referencias Melrose, M. (2020). The Paganini Caprices, their Techniques and Performance Problems: A Study on Twelve Caprices with Supporting Video and 1 La información sobre la obra ha sido generosamente proporcionada por el compositor. Si el lector desea entrar en contacto con el compositor y acceder a diversas obras de su catálogo, puede hacerlo a través de su canal ‘Lucas’ Saboya Music: www.youtube.com/channel/ UCjiEhJO5dUO7DBQzp_4uHzQ 9 Audio Recordings. (Tesis doctoral). The University of Adelaide, Elder Conservatorium of Music, Adelaide, Australia. Schwandt, E. (2001). Capriccio (i). Grove Music Online. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.04867 Solomon, M (1995). Mozart: A Life. Nueva York: Harper Collins. Stowell, R. (1992). The Sonata. En R. Sowell (ed.), The Cambridge Companion to de Violin. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Tchaikovski, P.I. (1878). Souvenir d’un Lieu Cher, Op. 42, Prólogo y edición por A. Komarov (2019), Verlag Henle, https://www.henle.de/media/ foreword/1275.pdf Jaime Ramírez inició sus estudios musicales con diversos maestros de piano de Bogotá. Posteriormente ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana como uno de los primeros estudiantes del Programa Infantil y Juvenil, donde combinó estudios de piano y contrabajo con la tutoría de Alexandr Sanko. En 2002, gracias a una beca Fulbright, ingresó a la Universidad de Cincinnati, como discípulo de Albert Laszlo y obtuvo sus títulos de maestría y doctorado. En 2008, se reintegró a la Facultad de Artes de la Javeriana, y al año siguiente, se vinculó también al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. En ambas universidades se desempeña como docente en las áreas de contrabajo, música de cámara y teoría de la música. Junto con esta labor, ha mantenido una intensa actividad como contrabajista dentro y fuera del país. Adicionalmente, desde 2012, se ha vinculado a varios proyectos de la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República como coordinador musical, intérprete, autor de escritos y asesor artístico para conciertos y producciones discográficas, entre otras funciones. Betty Garcés, soprano (Colombia) · Foto. Cristóbal de la Cuadra TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical Compre sus boletas en línea
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - José Miguel Rico, violín (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  José Miguel Rico

José Miguel Rico

Por: | Fecha: 2022

Nació en Bogotá e inició sus estudios de violín a los once años en el programa Tocar y Luchar de Cafam Colombia. Fue integrante de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá (2015 y 2016) y actualmente cursa estudios de violín en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la tutoría de Liz Ángela García. Fue concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la batuta del director Guerassim Voronkov y del compositor Arturo Márquez en el concierto ‘Paz sin fronteras’ en 2018. Participó en el Cartagena Festival Internacional de Música, junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá en 2021. Además, fue ganador del XVIII Concurso Jóvenes Solistas 2019 de la Filarmónica de Cali en 2019. Es miembro de la Filarmónica Joven de Colombia y actualmente se desempeña como principal de segundos violines de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, con la cual ha actuado como solista en varias ocasiones.

Compartir este contenido

José Miguel Rico

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Rubén Darío López, guitarra (Colombia)

Rubén Darío López, guitarra (Colombia)

Por: Rubén Darío - Guitarra (Colombia) López | Fecha: 24/04/2022

Es magíster en Composición Musical con Nuevas Tecnologías de la Universidad Internacional de la Rioja, España. Licenciado en Música (guitarra como instrumento principal) por la Universidad de Nariño, fue becario del Ministerio de Cultura de Colombia y obtuvo distinción meritoria al trabajo de grado. Realizó un curso de Estudios avanzados de guitarra en la Escola Luthier d’Arts Musicals, en Barcelona, España, como becario de honor del ICETEX. Ha ganado otras becas y premios nacionales e internacionales en las modalidades de intérprete, arreglista, compositor y formador en música y guitarra. Cuenta con experiencia como concertista en festivales de guitarra, música y arte, así como en salas de concierto en Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Perú y Suiza. Su experiencia como profesor y tallerista la ha adquirido en Colombia, en programas de formación superior, formación para el trabajo y el desarrollo humano y formación complementaria. Ha dictado talleres de música para estudiantes y profesores en escuelas de formación primaria y secundaria en Estados Unidos. Tiene conocimientos y experiencia en educación virtual y manejo de nuevas tecnologías para la composición y la educación musical, inclusive para medios audiovisuales.
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Rubén Darío López, guitarra (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Juan Manuel Molano, guitarra (Colombia)

Juan Manuel Molano, guitarra (Colombia)

Por: Juan Manuel - Guitarra (Colombia) Molano | Fecha: 28/04/2022

"Graduado con honores del pregrado y de la Maestría en Guitarra Clásica de la Universidad EAFIT, Juan Manuel es uno de los guitarristas colombianos más destacados de su generación. Gracias a su gran sensibilidad y destreza técnica ha sido seleccionado en dos ocasiones para formar parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República, ganador del concurso Jóvenes Talentos de la Orquesta Sinfónica EAFIT, el IV Concurso de Guitarra Mauricio de Oliveira en Brasil, el II Concurso de Guitarra Uniquindío en Armenia y ha sido finalista en el II Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Panamá, el V Concurso Internacional de Guitarra ‘Fernando Sor’ y el Concurso y Festival de Guitarra Clásica ‘El Nogal’ en Bogotá. Su entusiasmo e interés por la música brasilera lo llevaron a realizar un programa de intercambio en la Universidad de São Paulo en Brasil, donde perfeccionó sus estudios con renombrados maestros como Edelton Gloeden, Fábio Zanon y Paulo Martelli. Juan Manuel ha participado activamente en importantes festivales internacionales de música en Latinoamérica, dentro de los cuales se destacan el Festival de Iverno en Campos do Jordão (Brasil), el Festival de Música de Santa Catarina FEMUSC (Brasil) y el Cartagena Festival Internacional de Música. También ha sido invitado a ser parte de eventos como el programa La Retreta del canal Telemedellín, varias ediciones del Encuentro de Guitarra EAFIT, el Festival de Guitarra El Retiro y el Festival Internacional de Guitarra de Medellín, entre otros."
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Juan Manuel Molano, guitarra (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  José Miguel Rico, violín (Colombia)

José Miguel Rico, violín (Colombia)

Por: José Miguel - Violín (Colombia) Rico | Fecha: 05/05/2022

José Miguel Rico nació en Bogotá e inició sus estudios de violín a los once años en el programa Tocar y Luchar de Cafam Colombia. Fue integrante de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá (2015 y 2016) y actualmente cursa estudios de violín en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la tutoría de Liz Ángela García. Fue concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la batuta del director Guerassim Voronkov y del compositor Arturo Márquez en el concierto ‘Paz sin fronteras’ en 2018. Participó en el Cartagena Festival Internacional de Música, junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá en 2021. Además, fue ganador del XVIII Concurso Jóvenes Solistas 2019 de la Filarmónica de Cali en 2019. Es miembro de la Filarmónica Joven de Colombia y actualmente se desempeña como principal de segundos violines de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, con la cual ha actuado como solista en varias ocasiones.
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

José Miguel Rico, violín (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Sergei Sichkov

Sergei Sichkov

Por: | Fecha: 2022

"Nació en Moscú. A los diez años ofreció su primer recital público. Recibió su diploma en 1987, año en el cual obtuvo el primer lugar en el concurso de ejecución musical de jóvenes pianistas de la región de Moscú. En 1991 ingresó al Conservatorio Estatal P. I. Tchaikovski, bajo la dirección de la profesora O. M. Zhukova, donde obtuvo diploma laureado. Ahí tuvo la oportunidad de especializarse en piano, acompañamiento y música de cámara con los mejores profesores, entre ellos Tatiana Nikolaeva, Evgueny Malinin, Guenadi Chercasov. En 1990 realizó, en Viena, su primera presentación en Europa con la Orquesta de Estudiantes del Conservatorio, concierto que fue registrado como un importante evento musical. Desde entonces, ha ofrecido recitales en Rusia, Ucrania, Francia, Grecia, España, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Cuba. Participó en el primer festival de piano Rachmaninoff de Moscú en 1993. En 1998 realizó los estudios de doctorado en el Conservatorio Estatal P. I. Tchaikovski, donde presentó su proyecto de investigación sobre las interpretaciones de las obras para piano de Sergei Rachmaninoff. Su repertorio incluye veinticinco conciertos para piano y orquesta, entre ellos los cuatro conciertos y la ‘Rapsodia sobre un tema de Paganini’ de Rachmaninov. Muchos de estos conciertos han sido grabados para el canal Uno de la Radio Moscovita, la Radio de Rusia, el Canal Capital de Bogotá y la Radiodifusora Nacional de Colombia, bajo la batuta de diversos directores como Vladimir Fedoseev, Francisco Rettig, Irwin Hoffman, Baldur Brönnimann, Gennady Cherkasov, Eduardo Carrisoza, Lior Shambadal, Conrad van Alphen, Hilary Griffiths, Theodore Kuchar, Cecilia Espinoza, Thomasz Golka, Rossen Milanov y Juan Acosta. Todos los años, Sergei dedica una parte importante de su tiempo a la interpretación de música de cámara en conjunto con artistas renombrados, como es el caso de Benjamin Schmidt, Pascal Marsault, Ning Feng, Ara Malikian, Thierry Escaich, Gabriel Ahumada, Ricardo Gallardo y su cuarteto de percusiones Tambuco, Edison Carranza, Gonzalo Ospina, Bella Histrova, María Alejandres, Mario Brunello, Jeff Bradetich, Carlos Prieto, Ophélie Gaillard y Julien Szulman. Ha presentado recitales con los más importantes cantantes colombianos, entre quienes se encuentran Martha Senn, Valeriano Lanchas, César Augusto Gutiérrez e Iván Paley. También ha participado en los más grandes eventos musicales realizados en Colombia: Cartagena Festival de Música (en nueve ocasiones), Festival Internacional de Piano en Bucaramanga en varias versiones, el Festival Internacional de música ‘Bogotá es Beethoven’, entre otros. En 2012 estrenó en Colombia la ‘Sinfonía No. 4’ (concierto para piano) de Szymanowski con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En 2014 recibió el Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana por su actuación como solista con Sinfonia Rotterdam y la mención de honor del Ministerio de Cultura por su disco ‘Obras vocales de los compositores-pianistas Rachmaninov, Liszt y Wick’. Dentro de su labor pedagógica, se desempeñó como asistente de la maestra Zhukova en el conservatorio Tchaikovski (1996-1998) y desde 1999, como profesor asociado de las Facultades de Artes en las universidades Javeriana, El Bosque, Nacional de Colombia y los Andes. Durante dieciséis años actuó en calidad de pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia; en la actualidad, es el pianista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá."

Compartir este contenido

Sergei Sichkov

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Diego Oyola Quinteto, jazz (Colombia)

Programa de mano - Diego Oyola Quinteto, jazz (Colombia)

Por: | Fecha: 19/04/2022

Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 Foto: . Josué Efraín Oyola Fonseca MÚSICA Y MÚSICOS DE LATINOAMÉRICA Y DEL MUNDO DIEGO OYOLA QUINTETO (Colombia) jazz Domingo 8 de mayo de 2022 · 11:00 a.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: UJF693 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 EL RETORNO DE LO EFÍMERO La música se desvanece tan pronto como nace, es la suerte de la desdichada música. Leonardo da Vinci El año 2022 trae la oportunidad de volver a disfrutar la experiencia de la música en vivo en los diferentes espacios culturales del Banco de la República, y también la reapertura de uno de los escenarios más emblemáticos para la música de cámara en el país, nuestra Sala de Conciertos. Este momento, tan esperado por los amantes de la música luego de dos años, pone de manifiesto la inmanente necesidad humana de crear, compartir y deleitarse con el arte de los sonidos que, aunque se desvanezcan tan pronto como nacen, rondan nuestro inconsciente para ser recreados una y otra vez, y colmar de diversas sensaciones nuestros sentidos. La pandemia ha traído consigo valiosos aprendizajes que son el resultado de retarnos como individuos y como sociedad, así como de encontrar nuevas maneras de comunicarnos y de mantenernos en contacto por diferentes medios. Pero esta coyuntura también nos ha hecho aún más conscientes del valor del presente y, especialmente en lo que respecta a la experiencia de la música, de la maravillosa conexión in situ entre intérprete, compositor y público; una sinergia perfecta que no ha podido ser replicada por ningún medio digital. Este año, en el que se cumplen cincuenta y seis años de labor musical en el Banco de la República, se celebra el presente, la capacidad creativa del ser humano y el espíritu resiliente que nos ha acompañado. Con la participación de artistas nacionales como la pianista Laura Lambuley y las cantantes Betty Garcés y Urpi Barco, y de ensambles como La Sociedad y el cuarteto de guitarras Atemporánea rendimos homenaje al talento colombiano. Con las actuaciones de talentosas mujeres como la pianista lituana Muza Rubackyte, la arpista alemana Margret Köll, la cantante norteamericana Tierney Sutton y la cantante portuguesa Sofia Ribeiro celebramos no solo la diversidad de manifestaciones musicales sino la oportunidad de volver a compartir en nuestros escenarios con artistas de excelente nivel, provenientes de otras latitudes. Volveremos también a escuchar el órgano de nuestra Sala de Conciertos con el alemán Vincent Heitzer; y a disfrutar de las obras de cuatro jóvenes compositores y de más de veinte músicos que se presentan en el marco de la Serie de los Jóvenes Intérpretes, programa que por más de treinta 2 y cinco años ha servido de plataforma para impulsar la carrera de músicos colombianos. Esta Temporada ofrece experiencias inolvidables, como el reestreno— ahora en vivo y en interpretación del violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia— de La ruta de la mariposa, obra comisionada por el Banco de la República en 2019 al compositor colombiano Damián Ponce de León. Asimismo, se estrenará la obra comisionada a Rodolfo Acosta, intérprete, improvisador, docente y gestor colombiano; con esta, el Banco completa un total de diecinueve obras que hacen parte de uno de sus proyectos de mayor envergadura, el encargo de obras a creadores colombianos. Los conciertos retrospectivos de Amparo Ángel, Moisès Bertran y Guillermo Rendón, que suman más de cincuenta recitales en vivo en la Sala de Conciertos, son una oportunidad más para celebrar la vida y la obra de aquellos compositores que han dejado y siguen dejando huella en la historia de las músicas colombianas. Volver a disfrutar de la música en vivo es retomar un ritual; regresar a la Sala de conciertos, para muchos, es retornar a su hogar, que ahora nos sorprende con nuevas luces luego de su remodelación. Para quienes visitan por primera vez este recinto es la oportunidad para vivir una programación de primer nivel en un espacio idóneo. Los invitamos a este retorno de lo efímero, a la experiencia de la música en vivo. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 3 ACERCA DEL INTÉRPRETE Diego Oyola Baterista de la ciudad de Manizales, ha actuado junto a músicos de la escena del jazz nacional como Ricardo Narváez, Julián Gómez, William Pérez, Carlos Peralta, Sam Farley, Andrew Urbina, Natalio Sued, Juan Felipe Cárdenas, Héctor Marín y Diego Pascagaza, entre otros, y con las agrupaciones Manizales Ensamble, Sinergia Jazz Trío, Milestones, La Tribu Big Band, Miguel Ángel Lous 5tet, Ricardo Narváez 4tet y Café Latino. Ha participado como baterista en el Festival Internacional de Jazz Universitario en Manizales, versiones 2012 a 2017, en forma consecutiva; en SeviJazz 2014, 2015 y 2016; en el Festival Universitario de Jazz Medellín 2015; en Voces del Jazz y del Caribe 2015; Buga Jazz 2016; Festival de Jazz y Músicas del Mundo, en Armenia, en 2014 y 2015; ToliJazz 2015; Locus Jazz Fest 2016, y el Jazz Day Locus Fest 2017. Se ha presentado como baterista acompañante de los artistas internacionales Gileno Santana, Gabriel Guerrero, Oscar Stagnaro, Pier Beltrand y Kelly Green. En 2019 participó en el festival Voces del Jazz y del Caribe con Jah Lous, banda que ocupó el segundo lugar en el evento. En el 2020 participó en la temporada virtual de conciertos del Banco de la República y en el Festival Universitario de Jazz del Centro Colombo Foto: Josué Efraín Oyola Fonseca 4 Americano 2020 junto al Cuarteto Universidad de Caldas y Jah Lous. En 2021 realizó su producción Memorias, un recuento de sus composiciones desde 2016 hasta 2020. Actualmente, Diego Oyola adelanta estudios de maestría en Interpretación de Jazz y Música Moderna en el Conservatorio Superior de Música de Cataluña, en Barcelona (España), y lidera su propio proyecto, con el que ha producido dos trabajos de jazz, el primero de ellos Crayola, en 2016, y Un día normal, en 2017. En este concierto, Diego actúa junto con Miguel Lous en el saxofón alto, Ricardo Narváez en el saxofón tenor, Santiago Sandoval en la guitarra y Miguel Velásquez en el bajo. Conozca más acerca de Diego Oyola www.youtube.com/channel/UCMT8BE6LKCPwlnmTZkGwMag soundcloud.com/user-25258751 open.spotify.com/artist/5J2FITgfCBr4oLvK2NuFnU 5 El matero (2016) DIEGO OYOLA FONSECA (n. 1992) Pata e’ cumbia (2022) Arc D Trimf (2021) Una simple extraña (2018) Verde y negro (2017) Plaza Cataluña (2021) St. Feliú Llobregat (2021) Qué? (2018) PROGRAMA 6 NOTAS AL PROGRAMA Por Luis Daniel Vega A finales del siglo xix, con el nacimiento del jazz, la batería hizo su aparición en el ámbito musical. En el canónico Diccionario del jazz, Phillippe Baudoin y Marc Richard ofrecen una detallada descripción de los estrechos lazos que unen los orígenes del instrumento y el connotado género: Es el único instrumento inventado por el jazz. En él confluyen al final de su largo período transoceánico –y tras cruzarse con los tambores militares europeos en el Nuevo Mundo– las percusiones africanas. La idea de aunar tambores, platillos y elementos percusivos diversos con el fin de ponerlos a disposición de un solo músico, cuando en las bandas y fanfarrias los ejecutan varios, se remonta sin duda a las orquestas circenses del siglo xix. Por entonces eran numerosos los espectáculos itinerantes que contaban con orquestas y en ellas solían abundar los músicos negros. Por otra parte, llegó un momento en que las fanfarrias de Nueva Orleans decidieron actuar en los bailes, pasando así, con toda naturalidad, de la marcha a la danza. El gesto decisivo consistirá en dotar de pedal al bombo (una simple palanca de madera accionada con el pie), hecho que la leyenda atribuye, allá por 1895, al baterista Dee Dee Chandler (Baudoin & Richard, 1995, 94). Con sus evidentes rasgos evolutivos, que van desde el juguetón estilo de New Orleans hasta las bases modernas introducidas en los cuarenta por Kenny Clark, pasando por las virtuosas intervenciones solistas que se escucharon por primera vez en los años dorados del swing –y que les aseguraron la inmortalidad a intérpretes legendarios, como Pauline Braddy o Gene Krupa–, durante décadas la batería fue considerada, por unanimidad, un instrumento de acompañamiento. No fue sino hasta 1960, cuando Max Roach publicó su manifiesto estético-político titulado We insist!, que la batería abandonó su confinamiento en la retaguardia. A partir de esos años, con la explosión variopinta de estilos expresivos más insubordinados, como el free, el jazz-rock o la improvisación libre, emergieron intérpretes que deliberadamente trascendieron la básica función metronómica y demostraron que la batería también ofrecía posibilidades compositivas. Jack DeJohnette, Tony Williams, 7 Paul Motian o Lenny White son algunos de los nombres asociados a este aspecto particular que, en la actualidad, ya no resulta una novedad si tenemos en cuenta el protagonismo de compositores bateristas como Brian Blade, Susie Ibarra, Tyshawn Sorey, Allison Miller, Dan Weiss, Terri Lyne Carrington o Billy Martin. La presencia de bateristas compositores en la historia del jazz colombiano es escasa1. Si bien no registraron piezas de su autoría, José Armando Torres y Plinio Córdoba abrieron la brecha en la década de los sesenta actuando como líderes de sus agrupaciones. Con la aparición de Transición (1999), disco debut del bogotano Víctor Bastidas, la figura del intérprete creador ganó protagonismo. Su propuesta, cercana al jazz progresivo, contrastó con Caída libre y En ningún lugar, dos grabaciones publicadas en 2008. La primera, firmada por Jorge Sepúlveda, sintetizó punk, canción minimalista y sonidos costeros locales, mientras que la segunda, a su vez ópera prima de Juan Camilo Anzola, se destacó por densas improvisaciones realizadas junto al pianista Manuel Borda. En los últimos tres lustros, una camada variopinta de bateristas ha enriquecido el panorama del jazz local. Algunos, como el caleño Alejandro Gamboa y el bogotano Juan Felipe Mejía, se han desligado de la paradigmática exploración metódica de las músicas raizales. Por su parte, arraigados en el jazz moderno y la experimentación, encontramos a Mauricio Ramírez, Jacobo Álvarez y Juan Felipe Calderón. Cabe resaltar, también, nombres de la vieja escuela, como Daniel Correa –cuyo trabajo oscila entre la canción y el free– y Germán Sandoval, leyenda del oficio en nuestro país, quien después de muchos años publicó Celecanto (2014), el primer disco firmado con su nombre. De los citados, Diego Oyola hace parte de la generación más joven. Inspirado por Horacio Hernández y Dave Weckl, al baterista manizaleño lo marcó profundamente Kind of blue (1959), el célebre disco de Miles Davis. Oyola recuerda que fueron muchas las audiciones en las que, buscando mimetizarse con la banda, intentaba imitar a Jimmy Cobb y su insinuante golpe de platillos. En recuerdo de aquellos años de educación autodidacta escribió Verde y negro, pieza que toma prestado acordes de Blue in Green, quizás la 1 No solo es escasa, sino que, además, no existen registros bibliográficos ni discográficos que den cuenta de mujeres bateristas dedicadas al jazz en Colombia. 8 composición más recordada de la grabación de Davis. En esta misma corriente ‘clasicista’ se instala El matero, donde aparecen motivos de Impressions, de John Coltrane. Ambas están incluidas, respectivamente, en Un día normal (2017) y Crayola (2016), los dos discos que hasta la fecha ha publicado el baterista. Miembro del Manizales Jazz Colectivo –que nació hace cinco años en el jam del bar Silmaril–, Diego Oyola estudió Música en la Universidad de Caldas. En su ciudad natal fue parte del trío Sinergia y La Tribu Big Band, además de acompañar a Juancho Gómez y al saxofonista Miguel Ángel Lous. Recientemente se instaló en Barcelona, a donde fue a estudiar en la Escola Superior de Música de Catalunya. Su experiencia se ha transformado en nueva música que permanece inédita y que hoy escucharemos en este concierto virtual. Aparte de las arriba citadas, aparecen en el repertorio tres piezas inspiradas en su actual morada: Arc D Trimf y Plaza Cataluña, que evocan dos emplazamientos turísticos de la ciudad, y St. Feliú Llobregat, nombre de la estación donde toma el tren todos los días. Finalmente, Qué? data del tiempo en Manizales, así como Pata e’ cumbia, una composición en la que Oyola explora la cumbia a través de métricas irregulares. Al respecto de esta última, el baterista subraya que, a pesar del 5/4, ¡se puede bailar! Referencias Baudoin, P., Richard. M. (1995). Diccionario del jazz. Madrid: Anaya & Mario Muchnik. Discografía recomendada Alejandro Gamboa (Ed.). (2019). Sensitive. Germán Sandoval (Ed.). (2014). Celecanto. Música en vía de no extinción. Francisco Dávila, Héctor Marín, Daniel Correa (Eds.). (2021). Free jazz en el barrio. Jorge Sepúlveda. (2008). Caída libre. Bogotá: La Distritofónica. Juan Camilo Anzola (Ed.). (2008). En ningún lugar. 9 Juan Mejía’s Conspirancy (Ed.). (2015). Juan Mejía’s Conspirancy. Los Taitas. (2019). Los Taitas. Masái. Mauricio Ramírez. (2018). Las casas del molusco. Bogotá: Discos Chichigua. Pr(iii)sma (Ed.). (2020). Pr(iii)sma. Víctor Bastidas y Primera Fase (Ed.). (1999). Transición. Luis Daniel Vega. Periodista. Ha sido productor radial en Javeriana Estéreo, UN Radio, Radio Nacional de Colombia y Cámara F.M. de Medellín. Actualmente es el director de Señal Cumbia, emisora digital de la Radio Nacional de Colombia. Ha sido colaborador en Rolling Stone, Arcadia, Bacánika, Noisey, Semana y fue bloguero del portal En Órbita. Escribe notas de los programas de mano de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango desde 2012. Es el productor artístico del sello Festina Lente Discos. Hace parte de Redpem (Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica). En 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Programa Cultural en Radio. 10 Betty Garcés, soprano (Colombia) · Foto. Cristóbal de la Cuadra TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical Compre sus boletas en línea
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Diego Oyola Quinteto, jazz (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Diego Oyola

Diego Oyola

Por: | Fecha: 2022

"Diego Oyola, batería Baterista de la ciudad de Manizales, ha actuado junto a músicos de la escena del jazz nacional como Ricardo Narváez, Julián Gómez, William Pérez, Carlos Peralta, Sam Farley, Andrew Urbina, Natalio Sued, Juan Felipe Cárdenas, Héctor Marín y Diego Pascagaza, entre otros, y con las agrupaciones Manizales Ensamble, Sinergia Jazz Trío, Milestones, La Tribu Big Band, Miguel Ángel Lous 5tet, Ricardo Narváez 4tet y Café Latino. Ha participado como baterista en el Festival Internacional de Jazz Universitario en Manizales, versiones 2012 a 2017, en forma consecutiva; en SeviJazz 2014, 2015 y 2016; en el Festival Universitario de Jazz Medellín 2015; en Voces del Jazz y del Caribe 2015; Buga Jazz 2016; Festival de Jazz y Músicas del Mundo, en Armenia, en 2014 y 2015; ToliJazz 2015; Locus Jazz Fest 2016, y el Jazz Day Locus Fest 2017. Se ha presentado como baterista acompañante de los artistas internacionales Gileno Santana, Gabriel Guerrero, Oscar Stagnaro, Pier Beltrand y Kelly Green. En 2019 participó en el festival Voces del Jazz y del Caribe con Jah Lous, banda que ocupó el segundo lugar en el evento. En el 2020 participó en la temporada virtual de conciertos del Banco de la República y en el Festival Universitario de Jazz del Centro Colombo Americano 2020 junto al Cuarteto Universidad de Caldas y Jah Lous. En 2021 realizó su producción ‘Memorias’, un recuento de sus composiciones desde 2016 hasta 2020. Actualmente, Diego Oyola adelanta estudios de maestría en Interpretación de Jazz y Música Moderna en el Conservatorio Superior de Música de Cataluña, en Barcelona (España), y lidera su propio proyecto, con el que ha producido dos trabajos de jazz, el primero de ellos ‘Crayola’, en 2016, y ‘Un día normal’, en 2017."

Compartir este contenido

Diego Oyola

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Sergei Sichkov, piano (Rusia)

Programa de mano - Sergei Sichkov, piano (Rusia)

Por: | Fecha: 19/04/2022

Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 Foto: Alfonso Venegas RECORRIDOS POR LA MÚSICA DE CÁMARA SERGEI SICHKOV (Rusia) piano Miércoles 11 de mayo de 2022 · 7:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: SYA341 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 EL RETORNO DE LO EFÍMERO La música se desvanece tan pronto como nace, es la suerte de la desdichada música. Leonardo da Vinci El año 2022 trae la oportunidad de volver a disfrutar la experiencia de la música en vivo en los diferentes espacios culturales del Banco de la República, y también la reapertura de uno de los escenarios más emblemáticos para la música de cámara en el país, nuestra Sala de Conciertos. Este momento, tan esperado por los amantes de la música luego de dos años, pone de manifiesto la inmanente necesidad humana de crear, compartir y deleitarse con el arte de los sonidos que, aunque se desvanezcan tan pronto como nacen, rondan nuestro inconsciente para ser recreados una y otra vez, y colmar de diversas sensaciones nuestros sentidos. La pandemia ha traído consigo valiosos aprendizajes que son el resultado de retarnos como individuos y como sociedad, así como de encontrar nuevas maneras de comunicarnos y de mantenernos en contacto por diferentes medios. Pero esta coyuntura también nos ha hecho aún más conscientes del valor del presente y, especialmente en lo que respecta a la experiencia de la música, de la maravillosa conexión in situ entre intérprete, compositor y público; una sinergia perfecta que no ha podido ser replicada por ningún medio digital. Este año, en el que se cumplen cincuenta y seis años de labor musical en el Banco de la República, se celebra el presente, la capacidad creativa del ser humano y el espíritu resiliente que nos ha acompañado. Con la participación de artistas nacionales como la pianista Laura Lambuley y las cantantes Betty Garcés y Urpi Barco, y de ensambles como La Sociedad y el cuarteto de guitarras Atemporánea rendimos homenaje al talento colombiano. Con las actuaciones de talentosas mujeres como la pianista lituana Muza Rubackyte, la arpista alemana Margret Köll, la cantante norteamericana Tierney Sutton y la cantante portuguesa Sofia Ribeiro celebramos no solo la diversidad de manifestaciones musicales sino la oportunidad de volver a compartir en nuestros escenarios con artistas de excelente nivel, provenientes de otras latitudes. Volveremos también a escuchar el órgano de nuestra Sala de Conciertos con el alemán Vincent Heitzer; y a disfrutar de las obras de cuatro jóvenes compositores y de más de veinte músicos que se presentan en el marco de la Serie de los Jóvenes Intérpretes, programa que por más de treinta 2 y cinco años ha servido de plataforma para impulsar la carrera de músicos colombianos. Esta Temporada ofrece experiencias inolvidables, como el reestreno— ahora en vivo y en interpretación del violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia— de La ruta de la mariposa, obra comisionada por el Banco de la República en 2019 al compositor colombiano Damián Ponce de León. Asimismo, se estrenará la obra comisionada a Rodolfo Acosta, intérprete, improvisador, docente y gestor colombiano; con esta, el Banco completa un total de diecinueve obras que hacen parte de uno de sus proyectos de mayor envergadura, el encargo de obras a creadores colombianos. Los conciertos retrospectivos de Amparo Ángel, Moisès Bertran y Guillermo Rendón, que suman más de cincuenta recitales en vivo en la Sala de Conciertos, son una oportunidad más para celebrar la vida y la obra de aquellos compositores que han dejado y siguen dejando huella en la historia de las músicas colombianas. Volver a disfrutar de la música en vivo es retomar un ritual; regresar a la Sala de conciertos, para muchos, es retornar a su hogar, que ahora nos sorprende con nuevas luces luego de su remodelación. Para quienes visitan por primera vez este recinto es la oportunidad para vivir una programación de primer nivel en un espacio idóneo. Los invitamos a este retorno de lo efímero, a la experiencia de la música en vivo. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 3 ACERCA DEL INTÉRPRETE Sergei Sichkov, piano Nació en Moscú. A los diez años ofreció su primer recital público. Recibió su diploma en 1987, año en el cual obtuvo el primer lugar en el concurso de ejecución musical de jóvenes pianistas de la región de Moscú. En 1991 ingresó al Conservatorio Estatal P. I. Tchaikovski, bajo la dirección de la profesora O. M. Zhukova, donde obtuvo diploma laureado. Ahí tuvo la oportunidad de especializarse en piano, acompañamiento y música de cámara con los mejores profesores, entre ellos Tatiana Nikolaeva, Evgueny Malinin, Guenadi Chercasov. En 1990 realizó, en Viena, su primera presentación en Europa con la Orquesta de Estudiantes del Conservatorio, concierto que fue registrado como un importante evento musical. Desde entonces, ha ofrecido recitales en Rusia, Ucrania, Francia, Grecia, España, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Cuba. Participó en el primer festival de piano Rachmaninoff de Moscú en 1993. En 1998 realizó los estudios de doctorado en el Conservatorio Estatal P. I. Tchaikovski, donde presentó su proyecto de investigación sobre las interpretaciones de las obras para piano de Sergei Rachmaninoff. Su repertorio incluye veinticinco conciertos para piano y orquesta, entre ellos los cuatro conciertos y la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov. Muchos de estos conciertos han sido grabados para el canal Uno de la Radio Moscovita, la Radio de Rusia, el Canal Capital de Bogotá y la Radiodifusora Nacional de Colombia, bajo la batuta de diversos directores como Vladimir Fedoseev, Francisco Rettig, Irwin Hoffman, Baldur Brönnimann, Gennady Cherkasov, Eduardo Carrisoza, Lior Shambadal, Conrad van Alphen, Hilary Griffiths, Theodore Kuchar, Cecilia Espinoza, Thomasz Golka, Rossen Milanov y Juan Acosta. Foto: Alfonso Venegas 4 Todos los años, Sergei dedica una parte importante de su tiempo a la interpretación de música de cámara en conjunto con artistas renombrados, como es el caso de Benjamin Schmidt, Pascal Marsault, Ning Feng, Ara Malikian, Thierry Escaich, Gabriel Ahumada, Ricardo Gallardo y su cuarteto de percusiones Tambuco, Edison Carranza, Gonzalo Ospina, Bella Histrova, María Alejandres, Mario Brunello, Jeff Bradetich, Carlos Prieto, Ophélie Gaillard y Julien Szulman. Ha presentado recitales con los más importantes cantantes colombianos, entre quienes se encuentran Martha Senn, Valeriano Lanchas, César Augusto Gutiérrez e Iván Paley. También ha participado en los más grandes eventos musicales realizados en Colombia: Cartagena Festival de Música (en nueve ocasiones), Festival Internacional de Piano en Bucaramanga en varias versiones, el Festival Internacional de música ‘Bogotá es Beethoven’, entre otros. En 2012 estrenó en Colombia la Sinfonía No. 4 (concierto para piano) de Szymanowski con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En 2014 recibió el Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana por su actuación como solista con Sinfonia Rotterdam y la mención de honor del Ministerio de Cultura por su disco Obras vocales de los compositores-pianistas Rachmaninov, Liszt y Wick. Dentro de su labor pedagógica, se desempeñó como asistente de la maestra Zhukova en el conservatorio Tchaikovski (1996-1998) y desde 1999, como profesor asociado de las Facultades de Artes en las universidades Javeriana, El Bosque, Nacional de Colombia y los Andes. Durante dieciséis años actuó en calidad de pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia; en la actualidad, es el pianista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 5 PROGRAMA Doce estudios para piano, Op. 10 (1830-1832) I. Estudio en do mayor ‘Cascada’ II. Estudio en la menor ‘Cromático’ III. Estudio en mi mayor ‘Tristeza’ IV. Estudio en do sostenido menor ‘Torrente’ V. Estudio en sol bemol mayor ‘Teclas negras’ VI. Estudio en mi bemol menor ‘Lamento’ VII. Estudio en do mayor ‘Tocata’ VIII. Estudio en fa mayor ‘Brillo del sol’ IX. Estudio en fa menor X. Estudio en la bemol mayor XI. Estudio en mi bemol mayor ‘Arpegio’ XII. Estudio en do menor ‘Revolucionario’ FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) INTERMEDIO Doce estudios para piano, Op. 25 (1835-1837) I. Estudio en la bemol mayor ‘Arpa eólica’ II. Estudio en fa menor ‘Las abejas’ III. Estudio en fa mayor ‘El caballero’ IV. Estudio en la menor ‘Paganini’ V. Estudio en mi menor ‘Nota equivocada’ VI. Estudio en sol sostenido menor ‘Terceras’ VII. Estudio en do sostenido menor ‘Violonchelo’ VIII. Estudio en re bemol mayor ‘Sextas’ IX. Estudio en sol bemol mayor ‘La mariposa’ X. Estudio en si menor ‘Octava’ XI. Estudio en la menor ‘Viento de invierno’ XII. Estudio en do menor ‘Océano’ FRÉDÉRIC CHOPIN 6 NOTAS AL PROGRAMA Por Ellie Anne Duque Chopin Cuando Frédéric François Chopin (1810-1849) se dio a conocer al público de Viena, en 1828, tanto críticos como aficionados reconocieron en su estilo musical algo diferente, algo muy original. En dicha ocasión, presentó su segunda obra pianística —las variaciones sobre el tema La ci darem la mano de la ópera Don Giovanni de Mozart—, su Cracoviana, y realizó improvisaciones sobre temas polacos. Lo que más llamó la atención, en ese evento, fue el toque ligero, delicado y elegante sobre el teclado, al igual que el poder emotivo de sus piezas. El público vienés de las primeras décadas del siglo xix se había formado con las explosiones expresivas de Beethoven y las acrobacias técnicas de los centenares de pianistas que pululaban en la ciudad y que competían por ser el virtuoso más destacado. Estas primeras apreciaciones del estilo de Chopin pesaron mucho sobre la percepción temprana de su obra, cuya fuerza completa y vital vino a conocerse luego en sus Baladas, Scherzi, Polonesas y Estudios, que llegaron a tener un peso significativo sobre la evolución de la interpretación del piano y sobre la escritura para el instrumento mismo, sin mencionar sus aportes al desenvolvimiento formal de las obras, particularmente complejo en las sonatas para piano solo. El público que lo escuchaba por primera vez oía una novedosa narrativa poética y lírica en las líneas melódicas expresivas y evocadoras ideadas por Chopin, muchas veces nacidas de tonadas populares polacas que se repetían emitiendo volutas de ornamentación a manera de comentarios que se adicionaban al original e intensificaban su mensaje. Chopin había nacido en Polonia en Zelazowa Wola, a las afueras de Varsovia. Hijo de un profesor francés y una madre polaca, recibió de ellos un fuerte sentido de pertenencia a su tierra y un profundo patriotismo, que lo acompañó toda su vida. En octubre de 1830 ofreció un recital en Varsovia, antes de partir en busca de ambientes musicales que le ofrecieran mejores oportunidades. Sería su última presentación en su patria. Estando en Stuttgart, en septiembre de 1831, supo de la toma de Varsovia por el ejército ruso y, según la historia popular (probablemente espuria), su reacción visceral se hizo escuchar en el Estudio revolucionario que selló la identidad polaca de su música y que aparecería como último ítem en los estudios del Opus 10. En octubre 7 viajó a París. Tenía veintidós años y residiría en la capital francesa durante los siguientes dieciocho años de su vida, muchos de ellos —entre 1837 y 1847— transcurrirían al lado de su compañera, la escritora George Sand (seudónimo de Aurore Dupin). En el transcurso de esta época, se dedicó a la enseñanza del piano y a tocar en salones artísticos parisinos. Ya desde 1830, Chopin comenzó a dar muestras de una salud débil, y hay muchos testimonios acerca de su apariencia frágil y pálida. Ofreció muy pocos recitales públicos a lo largo de su estancia en París, no más de veinte, y su salud se deterioró rápidamente a causa de la tuberculosis, luego de un viaje por Londres y Escocia. Chopin murió de ‘consunción’, la manera de describir la enfermedad en el siglo xix y la debilitación gradual de quien la padecía. Su música se vio teñida por la añoranza permanente de una patria que era elusiva. Si bien en la obra de Chopin se reconoce la influencia de Mozart en el tratamiento melódico, tuvo mayor impacto sobre su personalidad musical el estilo brillante de Hummel, Weber, Moscheles y Kalkbrenner, quienes ejercieron gran influencia sobre el virtuosismo pianístico del siglo xix. Con sus Estudios, Chopin logró sentar las bases teóricas de la nueva forma de tocar piano: la técnica, sin importar su nivel de dificultad, debía estar siempre al servicio del mensaje musical. Mazurca, estudio, nocturno, polonesa y vals son los géneros que más asociamos con el nombre de Chopin. A su vez, relacionamos con estos géneros la presencia de un ingrediente lírico ornamentado que Chopin absorbió de la ópera italiana, más precisamente del bel canto en las arias de Vicenzo Bellini. La evolución formal de las piezas breves de Chopin tiende a tener un comportamiento predecible. Luego de la identificación de una melodía siguen las reelaboraciones de la misma con lujo de ornamentaciones, redefiniciones armónicas, variaciones sutiles, marcos técnicos de creciente dificultad e intensificación del mensaje anímico. La música de Chopin llega al alma de cada uno de sus oyentes de manera personalizada, cada uno escucha un mensaje afectivo diferente, y de allí su éxito rotundo. Los Estudios El virtuosismo, tema recurrente en la interpretación de los instrumentos musicales, se convirtió en uno de los aspectos más importantes de la ejecución en público del repertorio del siglo xix. Durante muchos años, el aprendizaje de un instrumento musical se realizaba mediante un repertorio adecuado y escalonado según las capacidades del alumno, con buenas dosis de repeticiones de escalas y arpegios en todas las tonalidades y, en la mayoría de los casos, 8 el estudio de un instrumento complementaba la formación en composición musical. Pero, en la segunda mitad del siglo xviii, cuando se dio un boom en la impresión de partituras, los compositores comenzaron a escribir obras para ser interpretadas por instrumentistas aficionados, por el simple gusto de hacer música en casa. Se popularizó, entonces, la composición de series de ejercicios o estudios para los intérpretes, cuyo objetivo principal era solucionar determinados problemas técnicos y el desarrollo paulatino de destrezas en la ejecución del instrumento. En el aprendizaje del piano actual, aún se emplean colecciones de ejercicios de Hanon y Czerny, por mencionar los más usados, que datan de las primeras décadas del siglo xix. Así, el estudio del piano en el siglo xix se inició como un ejercicio para los dedos diseñado para lograr una técnica de gran virtuosismo que satisficiera las exigencias del público, ávido de admirar prodigios y celebridades. Los temas de los estudios eran algo áridos: la ejecución de escalas diversas, el desarrollo de la velocidad, el dominio de la ejecución de intervalos paralelos, el desarrollo de la mano izquierda, etc. Era usual encontrar ejercicios con pocos atractivos en lo musical y, por lo tanto, inservibles para los programas de concierto; en general, se trataba de obras de poco interés musical y de gran potencial para el aburrimiento... Con Chopin, se estableció la práctica de escribir obras de interés musical mediante las cuales se podían enfrentar y solucionar problemas de índole técnica. De allí que sus Estudios sean paradigmas del género y se incluyan en recitales de piano, pues, ante todo, son obras de arte y no entrenamientos gimnásticos si bien la destreza necesaria para tocarlos deja boquiabiertos a los oyentes. Chopin compuso veintisiete estudios, veinticuatro de ellos agrupados en dos números de Opus, el 10 y el 25. El Opus 25 fue dedicado a Marie d´Agoult, benefactora del compositor. Los estudios del Opus 10 fueron dedicados al compositor y pianista húngaro Franz Liszt, y escritos entre 1830 y 1832, aunque desde la primera publicación no se organizaron en orden cronológico. Los dos primeros datan del otoño de 1830. El primero es un estudio de arpegios y, el segundo, uno de acordes con una línea melódica cromática; el que sigue contrasta por su espíritu sereno y melancólico (se le conoce con el título de Tristeza) que desaparece con la actividad furiosa del estudio en do sostenido menor. El quinto limita la mano derecha al uso de las teclas negras del piano, mientras que el siguiente explora efectos armónicos cromáticos un tanto sombríos. Aparentemente, el quinto y el sexto fueron escritos antes que los cuatro primeros. El séptimo, en do mayor, tiene que ver con la repetición de notas alternadas con el uso de los dedos pulgar e índice. Les siguen el que está en fa mayor, que es de carácter brillante, con melodías en la mano izquierda y acompañamientos veloces en la derecha, mientras que su opuesto, 9 en fa menor, es dramático con melodías entrecortadas. El estudio en la bemol mayor se enfrenta a ritmos cruzados, casi atravesados, y el de mi bemol mayor vuelve sobre el problema de los arpegios, ahora usados como ornamento de la melodía central. El último, el Revolucionario, ataca dificultades que tienen que ver con octavas paralelas, y acompañamientos incesantes y endemoniados. El Opus 25 fue dedicado a la autora Marie d´Agoult, benefactora del compositor y compañera de Liszt, quien publicaba con el seudónimo de Daniel Stern. Consta de doce estudios, sin títulos descriptivos, entre los cuales el número 11 se destaca por la melodía escondida que habita entre el furor de un acompañamiento agitado y difícil. Por esta razón, se le conoce con el nombre de Viento de invierno. La mayoría de los estudios del Opus 25 son breves, a excepción de los números 5, 7, 10 y 11, que duran más de tres minutos y contienen en su estructura secciones contrastantes. Algunos de estos han recibido títulos descriptivos según los efectos que evocan. En general, llama la atención la riqueza melódica de los estudios y el ingenio con que el compositor construye estas pequeñas joyas en miniatura con mandatos técnicos restringidos. Ejemplo de estos grandes logros es el número 11, que expone una melodía interna construida a pesar de la actividad continua de arpegios que ‘sopla’ con furor a su alrededor. A continuación, una breve guía de las dificultades que tratan los estudios del Op. 25: No. 1, arpegios; No. 2, tresillos; No. 3, ritmo; No. 4, acordes sincopados en staccato; No. 5, segundas menores; No. 6, terceras paralelas; No. 7, fraseo en la mano izquierda; No. 8, sextas paralelas; No. 9, alternancias entre staccato y marcato; No. 10, octavas paralelas; No. 11, melodías internas, escalas y arpegios; y, No. 12, arpegios. Ellie Anne Duque. Musicóloga de las universidades de Indiana y UCLA. Profesora titular y emérita, e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se desempeñó como directora de la Dirección de In-vestigación, del Instituto de Investigaciones Estéticas del Conservato-rio de Música y de la Dirección de Divulgación Cultural. Durante ocho años fue editora de la revista ‘Ensayos. Historia y teoría del arte’, una pu-blicación periódica indexada del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Sus investigaciones se centran en la música colombiana de los siglos XIX y XX. 10 Betty Garcés, soprano (Colombia) · Foto. Cristóbal de la Cuadra TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical Compre sus boletas en línea
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Sergei Sichkov, piano (Rusia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Diego Oyola Quinteto, jazz (Colombia)

Diego Oyola Quinteto, jazz (Colombia)

Por: Diego Oyola Quinteto - Jazz (Colombia) | Fecha: 08/05/2022

Diego Oyola, batería Baterista de la ciudad de Manizales, ha actuado junto a músicos de la escena del jazz nacional como Ricardo Narváez, Julián Gómez, William Pérez, Carlos Peralta, Sam Farley, Andrew Urbina, Natalio Sued, Juan Felipe Cárdenas, Héctor Marín y Diego Pascagaza, entre otros, y con las agrupaciones Manizales Ensamble, Sinergia Jazz Trío, Milestones, La Tribu Big Band, Miguel Ángel Lous 5tet, Ricardo Narváez 4tet y Café Latino. Ha participado como baterista en el Festival Internacional de Jazz Universitario en Manizales, versiones 2012 a 2017, en forma consecutiva; en SeviJazz 2014, 2015 y 2016; en el Festival Universitario de Jazz Medellín 2015; en Voces del Jazz y del Caribe 2015; Buga Jazz 2016; Festival de Jazz y Músicas del Mundo, en Armenia, en 2014 y 2015; ToliJazz 2015; Locus Jazz Fest 2016, y el Jazz Day Locus Fest 2017. Se ha presentado como baterista acompañante de los artistas internacionales Gileno Santana, Gabriel Guerrero, Oscar Stagnaro, Pier Beltrand y Kelly Green. En 2019 participó en el festival Voces del Jazz y del Caribe con Jah Lous, banda que ocupó el segundo lugar en el evento. En el 2020 participó en la temporada virtual de conciertos del Banco de la República y en el Festival Universitario de Jazz del Centro Colombo Americano 2020 junto al Cuarteto Universidad de Caldas y Jah Lous. En 2021 realizó su producción ‘Memorias’, un recuento de sus composiciones desde 2016 hasta 2020. Actualmente, Diego Oyola adelanta estudios de maestría en Interpretación de Jazz y Música Moderna en el Conservatorio Superior de Música de Cataluña, en Barcelona (España), y lidera su propio proyecto, con el que ha producido dos trabajos de jazz, el primero de ellos ‘Crayola’, en 2016, y ‘Un día normal’, en 2017. En este concierto, Diego actúa junto con Miguel Lous en el saxofón alto, Ricardo Narváez en el saxofón tenor, Santiago Sandoval en la guitarra y Miguel Velásquez en el bajo.
  • Temas:
  • Otros
  • Música

Compartir este contenido

Diego Oyola Quinteto, jazz (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones