Saltar navegación e ir al contenido principal
Biblioteca digital de Bogotá
Logo BibloRed
Saltar el buscador

Esta ingresando al contenido principal

Colección institucional

Histórico de conciertos del Banco de la República - OPUS

En esta colección encontrarás información sobre conciertos desde 1966, incluyendo datos sobre artistas, programas de mano y obras interpretadas,.documentando la historia de la programación musical de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, inaugurada en 1966.

  • Encuentra en esta colección
    • Otros
    • 1 Vídeos
    • 980 Fotografías
    • 3907 Programas de mano
  • Creada el:
    • 15 de Julio de 2019
Logo Biblioteca Virtual Banco de la República
Creador Biblioteca Virtual Banco de la República
Imagen de apoyo de  Programa de mano - Gaspar Hoyos, flauta (Colombia)

Programa de mano - Gaspar Hoyos, flauta (Colombia)

Por: | Fecha: 01/10/2021

Temporada Digital de Conciertos Banco de la República 2021 Concierto digital No. 30 Estreno: miércoles 13 de octubre · 6:00 p.m. GASPAR HOYOS flauta (Colombia) HUGUES LECLÈRE piano (Francia) Foto: Hugues Leclère Foto: Noémie Lapierre RECORRIDOS POR LA MÚSICA DE CÁMARA Banrepcultural @SaladeConciertosLuisAngelArango TOME NOTA Para conectarse a los recitales que hacen parte de la Temporada Digital de Conciertos del Banco de la República 2021, siga el perfil de Facebook de la Sala de Conciertos y el canal de YouTube Banrepcultural. ¡Prográmese y no se los pierda! Aproveche este espacio para disfrutar la música desde de su casa. Solo o en familia, organice un espacio que le permita apreciar al máximo esta experiencia, prepare la tecnología que tenga a la mano para visualizar el concierto, revise los parlantes o auriculares, y escoja un rincón de su casa en el que se sienta cómodo para vivir el concierto. Al igual que un concierto en vivo, la experiencia de asistir a uno virtual será mejor aprovechada si se vale de un ambiente silencioso. Libérese de otras actividades, apague el teléfono, entréguese a la música y, ¡disfrute del momento! Aproveche que está en casa, prepárese antes del concierto una bebida, caliente o fría, y, si tiene frío o calor, no está mal usar una cobija o un ventilador. Asegúrese de tener a la mano los elementos que necesita o con los que se siente cómodo, evite las distracciones y entréguese a la experiencia. A lo largo de este programa de mano encontrará hipervínculos que le permitirán conocer más de cerca a los artistas, así como acceder más fácilmente a contenidos relacionados con el concierto o con la programación musical del Banco. Lo invitamos a navegar a través de estos enlaces. Respetemos juntos los derechos de autor de los compositores e intérpretes. Le agradecemos no grabar los conciertos, tanto la imagen de los artistas como la obra y su interpretación están sujetos a licencias y autorizaciones de emisión. Siga conectado a las la programación musical virtual que ofrece el Banco de la República. Ingrese a www.banrepcultural.org y entérese de las actividades programadas. Crecemos y mejoramos gracias a sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción. Para comunicarse con nosotros haga uso de los recursos virtuales de atención al ciudadano, puede ser a través del portal de servicio al ciudadano del Banco de la República o del correo electrónico [email protected] CONÉCTESE RODÉESE DE SILENCIO CONOZCA MÁS PROGRÁMESE OPINE PÓNGASE CÓMODO PROTEJA A LOS ARTISTAS PREPÁRESE 1 CONCIERTOS PARA EL RETORNO Una frase puede encapsular o resumir discursos, explicaciones o documentos completos; los empleados de una empresa o los integrantes de un equipo se identifican rápidamente con ella, miden todas sus acciones e iniciativas frente a esa sencilla pero exigente vara. ‘Construir sobre lo construido’ y ‘hacer público lo público’ son frases recurrentes en la subgerencia cultural del Banco de la República. Hace unos años en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango acuñamos la frase ‘en el Banco de la República la música se escucha … ¡en vivo!’. Y, sin embargo, llegó 2020, con una pandemia que paralizó al mundo, y la música de la temporada de conciertos tuvo que dejar de sonar en vivo por la salud y el bienestar de todos. No obstante, tras meses de trabajo, acompañados de profundas reflexiones, la música de algunos jóvenes intérpretes, de artistas de diferentes partes del país, y de algunos invitados internacionales se presenta en el marco de una temporada digital de conciertos que ofrece el Banco de la República en 2021. Este tiempo, colmado de novedades y aprendizajes, ha servido para construir sobre lo construido, y seguir llevando a cabo la labor de hacer de la cultura un bien público. El Banco de la República ofrece para el segundo semestre de 2021 una serie de conciertos virtuales en la que actúan artistas nacionales e internacionales, grabados en diferentes partes del mundo exclusivamente para el Banco de la República, así como en la emblemática Sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. Los conciertos estarán disponibles en el canal Banrepcultural de YouTube, así como en los diferentes perfiles de Facebook de las sucursales y agencias culturales del Banco, incluido el de la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango. Adicionalmente, en pro de encontrar nuevas maneras de acercarnos a nuestro público y conquistar nuevas audiencias, el Banco de la República continúa publicando contenidos sobre música, como el pódcast La música se habla, en el cual seguiremos entrevistando a intérpretes, directores, compositores, gestores e investigadores que son parte esencial de la escena musical de nuestro país. El pódcast puede ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Deezer, Amazon Music y Google Podcasts. De igual forma, continuaremos publicando una lista de reproducción semanal bajo el perfil Banrepcultural de Spotify. Desde 2020, por medio de este proyecto, hemos puesto a disposición del público interesantísimas selecciones de rock, música vocal y jazz, entre otros géneros, acompañadas de guías especializados 2 que explican el sentido de cada selección. Tanto el pódcast como las listas de reproducción están en el minisitio La música se habla, en el portal cultural del Banco, en donde se pueden encontrar también diversidad de contenidos en formato de audio y video. El 2021 no está libre de ansiedades. A pesar de que la ciencia moderna ha producido múltiples vacunas contra el Covid-19 en tiempo récord, el reto de producirla y llevarla ágilmente a lo ancho y largo del planeta parece ser un escollo más a superar, así como sigue siendo un reto enfrentar nuevos picos de contagio y prevenir la propagación de nuevas variantes del virus. Y, por esa razón, por el bien de todos, seguramente la vida seguirá con restricciones, distancias y sin algunos de los placeres que nos hacen sentir vivos —como escuchar un concierto en vivo. Pero esto no es razón para olvidarnos de nuestro bienestar, de la posibilidad de soñar, de la capacidad de asombro, de la ternura o violencia de una frase musical, de la apoteosis de una composición que nos sacude por cómo suena y por lo que nos hace sentir. Esperamos ser un aliento más en este esfuerzo y un refugio más para cuidarnos. El Banco de la República continúa ofreciendo recitales virtuales en el marco de una temporada inusual, a modo de un ritual de retorno que nos prepare para ese lento pero seguro reencuentro con la calle, el parque, los amigos y con la música en vivo, en nuestra Sala de Conciertos. Bienvenidos. @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Sala de Conciertos Luis Ángel Arango Síganos en 3 SOBRE LOS INTÉRPRETES GASPAR HOYOS, flauta Gaspar Hoyos es reconocido como uno de los flautistas más dinámicos y virtuosos de su generación. Ha realizado giras en Suramérica, los Estados Unidos, Europa y Asia, donde ha sido unánimemente aclamado por el público y la crítica. Fue solista con la Orquesta Simón Bolívar (Caracas), con la cual interpretó la fantasía sobre el flautista de Hamelin, Pied Piper Fantasy, durante el Festival Corigliano. Hizo parte de la nómina de profesores en la Royal Academy of Music de Londres y en la Universidad de Yale. Fue uno de los artistas invitados para conmemorar los cuarenta y los cincuenta años de la Sala de Conciertos ubicada en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá (Bogotá), así como para la conmemoración de los cincuenta años de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En 2020 actuó con la Orquesta Sinfónica de Colombia en el Teatro Colón de Bogotá, en el estreno de la última versión del Concierto-Son de Arturo Márquez. Acogido como el «[…] maestro colombiano de más valor en el panorama musical mundial» después de ganar el Primer Premio en el Concurso Internacional de Markneukirchen, ganó dos premios más en el Concurso Internacional Jean-Pierre Rampal (Cambio 16, Bogotá). En esta ocasión fue invitado a hacer su debut como solista en el Teatro de los Champs Elysées en París, con el Ensemble Orchestral de París. Esta invitación marcó el inicio de conciertos y clases en el mundo entero. El público ha escuchado sus interpretaciones en París, New York, Tokyo, Boston, Frankfurt, Lima y Bogotá. Gaspar Hoyos ha participado además en prestigiosos festivales internacionales: Radio France Montpellier, Nancyphonies, Musica Riva, Guebwiller, Boston July in Jordan, Istria, Jeunesses Musicales, Clairac, Serra Nevada y Musique Action. Foto: Noémie Lapierre 4 La discografía de Hoyos como solista incluye Absinthe (Fleur de Son), Bravissimo (Octavia Records), las sonatas para flauta y clave de Johann Sebastian Bach (Lontano), y el disco que conmemora los cuarenta años de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Recientemente grabó el disco Canción, con la arpista japonesa Etsuko Shoji; y Solo, un disco de obras barrocas y contemporáneas para flauta sola. Actualmente, Hoyos es primera flauta en la orquesta de la Opéra National de Lorraine, y continúa sus actividades pedagógicas, sus actuaciones con la agrupación Ultim’Asonata —del cual es miembro fundador, y sus conciertos de música de cámara. También es el director de la Colección Gaspar Hoyos del editor de partituras Robert Martin, con quien ha publicado ya varias obras originales y arreglos para flauta y piano. Gaspar Hoyos inició sus estudios de flauta con Sarah Brown y François Khoury en Bogotá, para luego continuarlos con varios profesores, entre los que se destacan Paula Robison y Raymond Guiot. Tuvo además la suerte de ser el último alumno del gran flautista Jean-Pierre Rampal, en su encantadora casa de la avenida Mozart en París. Conozca más acerca del artista Gaspar Hoyos 5 HUGUES LECLÈRE, piano Hughes Leclère nació en Francia en 1968. Perfeccionó su técnica musical con Catherine Collard, gracias a quien ingresó como primero de su clase al Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Allí se graduó con altos honores en piano, teoría musical y música de cámara. Se ha presentado en cuarenta países, entre estos, Francia, en escenarios como Philharmonie de París, Festival d’Ile-de-France, Festival Présences de Radio France, Piano à Riom, Festival du Comminges, Nohant Festival Chopin y Festival de la Vézère; en Países Bajos, en el Concertgebouw y la Ópera de Ámsterdam; en Alemania, en el Musikhalle en Hambourg; así como en diferentes escenarios de Rusia, Italia, España y Portugal. Asimismo, ha actuado en países del Lejano Oriente, como Japón, China, Taiwán y Tailandia; así como en Canadá y en Estados Unidos, en Bloomington University, Western Michigan University y North Texas University. Ha actuado como solista con diversas orquestas, como la Camerata de la Filarmónica de Berlín, Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, Orquesta Nacional de la Lorena, Orquesta Nacional de Auvergne, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta de la Guardia Republicana, Orquesta de Minsk, Orquesta Nacional de Samara, Orquesta de Timisoara e Ensemble l’Itinéraire, en las que ha sido dirigido por Jacques Mercier, Jean-Pierre Wallez, Arie Van Beek, Mikhail Shcerbakov, Ondrej Lenard, Sébastian Lang-Lessing, Enrique Bátiz y Manuel Hernández-Silva, entre otros. Intérprete sobresaliente de Debussy, Ravel y sus contemporáneos, Hughes Leclère confirma enteramente su madurez en el repertorio alemán (Haydn, Beethoven, Brahms, etc.), que ha interpretado como solista o en música de cámara en conciertos con Augustin Dumay, el Streichquintett de la Filarmónica de Berlín, los solistas de la Orquesta de París y los cuartetos Talich, Modigliani y Amarcord. Foto: Hugues Leclère 6 Su discografía incluye trece grabaciones, entre las cuales se encuentra el estreno mundial de las Sonatas Ladurner Op. 4 en instrumento clásico y la Sonata para violín de Witkovski. En 2011, lanzó sus grabaciones en vivo del Concierto para piano en la mayor No. 23 de Mozart (K.488) y el Concierto para piano en sol mayor de Ravel, con la Orquesta de la Radio Nacional de Praga. Su pasión por Mozart, Haydn y Beethoven lo ha empujado a investigar las sonoridades originales de los instrumentos clásicos. Posee una copia del instrumento de Stein, que encaja perfectamente con las obras maestras de finales del siglo XVIII. Participante activo en la escena musical contemporánea, Hughes Leclère ha trabajado con varios compositores, contribuyendo con más de cincuenta comisiones de obras nuevas. Adicionalmente, ha propuesto varias presentaciones originales con los comediantes franceses Francis Huster y Marie-Christine Barrault, con el periodista Patrick Poivre d’Arvor y el pintor mexicano Rubén Maya. En 2020, ha sido invitado por la Philharmonie de París para su programa Beethoven ‘Bagatelles entrelacées’, mezclando los opus 119 y 126 con once comisiones realizadas a once compositores. Además de su carrera como artista de conciertos, Hugues Leclère enseña en el Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris y es el director artístico del festival internacional Nancyphonies. Conozca más acerca del artista Hugues Leclère 7 PROGRAMA Sonata en fa mayor, Op. 79 (1826) Allegro gustoso Andante Allegro scherzando FRIEDRICH KUHLAU (1786-1832) Original para violín y piano Transcripción para flauta y piano de Louis Drouet (1792-1873) Romance Op. 37 (1871) CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) Para flauta y piano Suite, Op. 34 (1877) Moderato Scherzo. Allegro vivace Andantino Vivace CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937) Para flauta y piano Aria (1928) ALBERT ROUSSEL (1869-1937) Adaptación para instrumento y piano realizada por A. Roussel de su obra Vocalise No. 2 Fantasía sobre la ópera ‘Françoise de Rimini’ de A. Thomas (1882) CLAUDE-PAUL TAFFANEL (1844-1908) Para flauta y piano 8 SOBRE EL PROGRAMA Por Ellie Anne Duque Friedrich Kuhlau (1786-1832) Contemporáneo de Beethoven y Schubert, Friedrich Kuhlau desarrolló su carrera musical madura en Dinamarca a partir de 1810. Nacido en Uelzen, cerca de Hanover, inició sus estudios musicales de piano en Lüneburg y luego en Brunswick. Su formación profesional se dio en Hamburgo con Christian Schwenke, heredero de la tradición musical de Carl Philipp Emanuel Bach. Allí, Kuhlau se desempeñó como pianista hasta 1810 cuando huyó de la ciudad hacia Copenhague para evadir la conscripción obligatoria de los ejércitos napoleónicos que habían invadido la ciudad. Obtuvo la naturalización danesa y trabajó como músico de cámara de la corte, a la par que avanzaba su carrera pianística y docente, y se iniciaba su rol de compositor. Su buena reputación como pianista le permitió embarcarse en exitosas giras de conciertos por la península Escandinava, Berlín, Leipzig y Viena. En una de las visitas a Viena, en 1825, tuvo oportunidad de departir con Beethoven, quien le dedicó un canon con el juego de palabras Kühl, nicht lau (Frío, no tibio) y a su vez, Kuhlau le envió un canon sobre las notas si bemol, la, do, si natural, que representan musicalmente el nombre de Bach; y si bien las sonatas originales para flauta de Kuhlau, las del Opus 83 merecieron que se le llamara ‘el Beethoven de la flauta’, no hay mayor influencia de Beethoven en su obra. Un incendio acaecido en su casa en 1831 acabó con gran parte de sus manuscritos y su salud, pues murió un año después a consecuencia de las secuelas del incendio. Sin embargo, sobrevivió una buena muestra de su obra: música de salón, obras para la escena, canciones y algo de música de cámara. De 1826 datan tres sonatas para violín y piano que conforman el Opus 79. Son tres ejercicios amables, emotivos y bien logrados que fueron transcritos inmediatamente para la flauta por Louis Drouet. La primera es una sonata en tres movimientos breves: el primero de estos, un ejercicio serio en torno a un tema de contornos amplios y comentarios activos en escalas y arpegios, concebido en una forma sonata estricta. El Andante, el segundo movimiento, es una transición emotiva y ornamental que lleva al tercer movimiento: un Allegro scherzando rítmicamente activo y juguetón. 9 Camille Saint-Saëns (1835-1921) Para 1921, año de su muerte, Saint-Saëns se había convertido en la figura musical patriarcal más admirada por el estamento artístico francés. Tanto su obra como su pensamiento musical influenciaron a una gran cantidad de músicos galos de comienzos del siglo XX, imprimiéndoles un gusto decidido hacia la denominada ‘música absoluta’, es decir, aquella música cuyo valor se mide en parámetros estrictamente sonoros, sin relación con descripciones y asociaciones extra-musicales. Paradójicamente, una de las piezas más conocidas de Saint-Saëns es el Carnaval de los animales, una obra sinfónica de buen humor e imitaciones cuya ejecución rara vez permitió el compositor cuando estuvo vivo. Saint-Saëns inició su carrera musical como niño prodigio, compositor, pianista y organista; recibió elogios de Liszt, Berlioz, Rossini y Gounod, entre otros, y aunque realizó algunos intentos experimentales (escribió música para el cine en 1908, por ejemplo), adoptó finalmente una estética clásica sin mayores sobresaltos, aplicable a un amplio repertorio instrumental. En su calidad de pianista, Saint-Saëns se inspiró en Mozart y sus ejecuciones más apreciadas fueron de la obra del célebre clásico austríaco. Pero Saint-Saëns también cultivó un lado romántico que se reflejó en su obra para órgano (elogiada por Liszt), en la ópera y la composición sinfónica. Compuso trece óperas, de las cuales hoy en día solo perdura en la memoria del público el drama bíblico de Sansón y Dalila. Mucha más permanencia en el tiempo tuvieron sus poemas sinfónicos, grandes gestos programáticos inspirados en las nociones de composición del creador de la forma, Franz Liszt. El virtuosismo del siglo XIX permeó la obra de Saint-Saëns, y se manifiesta inequívocamente en los conciertos para piano y orquesta. Fue apreciado por sus profesores (Halévy) y sus alumnos (Fauré, por ejemplo). Marcó a toda una generación de compositores franceses a quienes alentó con la fundación, en 1871, de la Sociedad Musical Nacional, dedicada al fomento de la nueva música francesa. Como su título lo indica, la Romanza (obra breve y evocativa popularizada por Mendelssohn) es un trozo melodioso y contemplativo con un acompañamiento incesante en arpegios del piano que enriquecen el ámbito armónico de la obra, abundante en contrastes y modulaciones. La narrativa melódica contiene también momentos dramáticos y secciones temáticas contrastantes con un retorno al inicio para el cierre de la obra. En la amplitud y expresividad del discurso melódico radican el encanto y la dificultad de esta breve pieza. Al final de la guerra franco-prusiana y con el ascenso al poder 10 de la Comuna de París, Saint-Saëns buscó refugio en Londres. Allí compuso la Romanza, para flauta y piano, dedicada a Amédée de Vroye, quien, junto con el compositor al piano, la estrenara en 1871. El célebre flautista francés Paul Taffanel se encargó de asimilarla a sus programas de conciertos, lo cual contribuyó a su ininterrumpida popularidad. La romanza existe en versión para orquesta y flauta, y muy a menudo es interpretada por violín y piano. Charles-Marie Widor (1844-1937) El fuerte de la obra para órgano del compositor francés Widor radica en sus diez sinfonías para órgano solo. Si bien una sinfonía para un instrumento solo suena a contradicción, el experimento ya había sido realizado por César Franck y Valentin Alkan. En todos estos casos los compositores experimentaron con la escritura de grandes estructuras formales para instrumentos solos. En el caso de Widor, con su prodigiosa escritura para el órgano, las sinfonías se prestan para investigar el mundo sonoro mismo del instrumento. Desde pequeño, Widor conoció al célebre constructor de órganos Cavaillé-Coll, pues su abuelo y su padre fueron constructores en Lyon; sus sinfonías fueron diseñadas, con todas las variantes sonoras posibles, para los grandes instrumentos de Cavaillé- Coll. Charles-Marie Widor ocupa uno de los lugares más destacados en la lista asombrosa de organistas franceses. Conoció el repertorio europeo para el órgano de manera profunda y en sus composiciones se denota la influencia de las escuelas alemana y francesa. Estudió composición en Bruselas con Fétis y adelantó estudios de órgano con Lemmens, quien, en su momento, era el último de una cadena de organistas conectados con Johann Sebastian Bach. Trabajó en la edición de la obra para órgano de J. S. Bach para la primera edición moderna de la obra del ilustre alemán. En 1870, Widor fue designado organista en St. Sulpice en París, cargo que desempeñó por 64 años. En el Conservatorio de París dictó las cátedras de composición y de órgano. Entre sus alumnos ilustres figuraron Tournemire, Vierne, Varèse, Honegger, Milhaud, Nadia Boulanger y Messiaen. La obra de Widor abarca no solo piezas para el órgano. La Suite Op. 34 para flauta y piano es prueba de su inspiración variada. Concebida en cuatro movimientos, la Suite posee un espíritu libre alejado de la sonata, en la que el compositor aúna cuatro piezas sueltas, contrastantes y de espíritu moderno. Las armonías enriquecidas se alejan de centros tonales estrictos e incursionan en gestos modales reminiscentes de escalas medievales. El movimiento inicial es breve, pero denso y lírico en sus intenciones musicales; el segundo es un pasaje lúdico de grandes retos técnicos, mientras que el tercer movimiento 11 se acerca al mundo de la música de salón, aunque con una figuración de gran exigencia técnica para el flautista. El movimiento final es un gran cierre apasionado y expresivo organizado en tres secciones con gran despliegue de virtuosismo. La pieza está dedicada al flautista francés Paul Taffanel, que ejerció una gran influencia en el universo de la flauta francesa. También profesor del Conservatorio fue quien estrenó esta Suite en un concierto de la Sociedad de Instrumentos de Viento. Albert Roussel (1869-1937) En una historia de la música dominada por la imagen de los niños precoces, el compositor francés Albert Roussel se destaca por haber sido un compositor de formación relativamente tardía. Luego de una niñez inestable, eligió una carrera naval que desechó por su gran curiosidad y creatividad musical. Ingresó a la cátedra conservadora de composición de Vincent D’Indy en la Schola Cantorum de París en 1894 y, una vez graduado, ejerció allí mismo el magisterio por la misma época en que hizo su estadía en Francia el compositor colombiano Guillermo Uribe Holguín. Roussel fue profesor de Eric Satie y Edgard Varèse. Su formación tradicionalista se amalgamó exitosamente con su rica imaginación sonora. Un ecléctico, Roussel forjó un estilo único en el que se dan cita lo moderno y las bases tradicionales de la música. Dos obras suyas, escritas para el ballet, permanecen en el repertorio sinfónico: Baco y Ariana, y El festín de la araña. De sus viajes por la India, tuvo acercamiento con escalas alteradas, elemento sonoro que integró a su estilo musical propio. En los trozos titulados Krishna y Padmâvatî se reconoce este tipo de experimentación modal. Fue un prolífico compositor e incursionó en varios géneros sinfónicos, teatrales y de cámara. En la breve Aria, pieza para flauta y piano, el compositor examina la sutileza del ritmo, la melodía sensual e incursiona en la búsqueda del colorido armónico con inflexiones cromáticas y uso ocasional de disonancia. Paul Taffanel (1844-1908) La fantasía sobre temas operáticos es un género musical cuyo principal objetivo es el despliegue virtuosístico mediante variaciones sueltas sobre una pieza ampliamente conocida por el público para que este pueda entender, sin mayores esfuerzos, las transformaciones sufridas por la obra original en sus versiones manipuladas. Las fantasías sobre temas operáticos eran las favoritas 12 del público del siglo XIX que tenía en la ópera una de las expresiones musicales más apreciadas. Muchos de los intérpretes instrumentales elaboraban sus propias fantasías para adaptarlas a sus capacidades técnicas e imaginación musical. Paul Taffanel incursionó en muchas ocasiones en el mundo de la fantasía. Pero Taffanel no solo fue un concertista, sino el creador de una de las principales escuelas de flauta en Francia que abarcó el final del siglo XIX y los inicios del XX. Junto con su asociado Gaubert, escribió un compendio metodológico para el estudio de la flauta. Fundó la Sociedad de Instrumentos de Viento, cuya influencia se sintió en toda Europa. En su época de estudiante se familiarizó con la flauta Boehm y abogó por su uso en Francia. La Fantasía sobre la ópera ‘Françoise de Rimini’ está concebida en tres secciones, la segunda de ellas es una especie de tarantela endemoniada en cuanto al ritmo y las exigencias técnicas para el flautista. La tercera sección, de espíritu ligero, cierra el tour de force que conforma esta fantasía. El estilo de Taffanel no es pretencioso, pues sus objetivos siempre fueron mostrar las capacidades técnicas y expresivas de la flauta. Ellie Anne Duque. Musicóloga de las universidades de Indiana y UCLA. Profesora titular y emérita, e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se desempeñó como directora de la Dirección de Investigación, del Instituto de Investigaciones Estéticas, del Conservatorio de Música y de la Dirección de Divulgación Cultural. Durante ocho años fue editora de la revista ‘Ensayos. Historia y teoría del arte’, una publicación periódica indexada del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Sus investigaciones se centran en la música colombiana de los siglos XIX y XX. 13 Escucha un nuevo episodio cada sábado en Spotify Banrepcultural #LaMúsicaSeHabla El podcast sobre música de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango También disponible en Google Podcasts Amazon Podbean Deezer Music Apple Podcasts Encuentra también los podcasts, las listas de reproducción y reseñas de discos en www.banrepcultural.org/programas/la-musica-se-habla/podcast En Spotify Banrepcultural también podrás encontrar listas de reproducción y reseñas de discos elaboradas por especialistas y melómanos. música arte La es un antigua tiempo Música para nuestro Bajo labatuta Sonidos del siglo XX música todos La para desde foso Ópera el de los instrumentos El rey voces todas Todas las Tiempos de jazz músicos Colombia Música y de música hoy La de ¡Tiempos de rock!
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Gaspar Hoyos, flauta (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Bogotá Chamber Orchestra

Bogotá Chamber Orchestra

Por: | Fecha: 2021

Como propósito común de una nueva generación de músicos que busca construir espacios ideales para su formación en los cuales sus integrantes interactúan de manera diferente a las convencionales, y con la firme intención de convertirse en un ente gestor de la transformación social y cultural de la ciudad, Bogotá Chamber Orchestra (BCO) se ha establecido como un grupo único en Latinoamérica, debido a su estructura altamente participativa, su interés por la práctica musical históricamente informada, y la difusión de música de compositores colombianos. Desde su creación en 2015, la BCO aborda el repertorio sinfónico desde la perspectiva de la música de cámara, prescindiendo de la figura del director de orquesta, dando paso así a un sistema de responsabilidad compartida entre sus integrantes, quienes mantienen una actividad constante de música de cámara como fundamento de su propuesta artística. La orquesta ha participado en la programación de conciertos de los auditorios León de Greiff, Fabio Lozano, Sala Otto de Greiff, el Parque de la 93, Gimnasio Los Pinos, Auditorio de Uniandinos y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Villa de Leyva, así como en una variada actividad de música de cámara en la Sala Tairona del Centro Colombo Americano y la Caja de Pandora, de Tornamesa Librería, entre otros. En 2019 BCO fue seleccionada para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República en el marco de la Temporada Nacional de Conciertos 2020 con la conformación de orquesta de cuerdas. En 2021, el cuarteto base BCO ganó el Premio Grupos de Cámara de Bogotá - Categoría B de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. BCO ha contado la participación de los solistas Eleonora Rueda, Julia Bullard, Raúl Mesa, Sasha Gutiérrez y Gervasio Tarragona Valli, y con Antonio Arnedo se comisionó y estrenó su obra Trance en el Auditorio León de Greiff. Además, la orquesta ha recibido asesoría artística del contratenor Johannes Reichert y el violinista y director Adrián Chamorro.

Compartir este contenido

Bogotá Chamber Orchestra

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Gaspar Hoyos, flauta (Colombia) - Hugues Leclère, piano (Francia)

Gaspar Hoyos, flauta (Colombia) - Hugues Leclère, piano (Francia)

Por: | Fecha: 13/10/2021

GASPAR HOYOS, flauta Gaspar Hoyos es reconocido como uno de los flautistas más dinámicos y virtuosos de su generación. Ha realizado giras en Suramérica, los Estados Unidos, Europa y Asia, donde ha sido unánimemente aclamado por el público y la crítica. Fue solista con la Orquesta Simón Bolívar (Caracas), con la cual interpretó la fantasía sobre el flautista de Hamelin, Pied Piper Fantasy, durante el Festival Corigliano. Hizo parte de la nómina de profesores en la Royal Academy of Music de Londres y en la Universidad de Yale. Fue uno de los artistas invitados para conmemorar los cuarenta y los cincuenta años de la Sala de Conciertos ubicada en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá (Bogotá), así como para la conmemoración de los cincuenta años de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En 2020 actuó con la Orquesta Sinfónica de Colombia en el Teatro Colón de Bogotá, en el estreno de la última versión del Concierto-Son de Arturo Márquez. Acogido como el «[...] maestro colombiano de más valor en el panorama musical mundial» después de ganar el Primer Premio en el Concurso Internacional de Markneukirchen, ganó dos premios más en el Concurso Internacional Jean-Pierre Rampal (Cambio 16, Bogotá). En esta ocasión fue invitado a hacer su debut como solista en el Teatro de los Champs Elysées en París, con el Ensemble Orchestral de París. Esta invitación marcó el inicio de conciertos y clases en el mundo entero. El público ha escuchado sus interpretaciones en París, New York, Tokyo, Boston, Frankfurt, Lima y Bogotá. Gaspar Hoyos ha participado además en prestigiosos festivales internacionales: Radio France Montpellier, Nancyphonies, Musica Riva, Guebwiller, Boston July in Jordan, Istria, Jeunesses Musicales, Clairac, Serra Nevada y Musique Action. La discografía de Hoyos como solista incluye Absinthe (Fleur de Son), Bravissimo (Octavia Records), las sonatas para flauta y clave de Johann Sebastian Bach (Lontano), y el disco que conmemora los cuarenta años de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Recientemente grabó el disco Canción, con la arpista japonesa Etsuko Shoji; y Solo, un disco de obras barrocas y contemporáneas para flauta sola. Actualmente, Hoyos es primera flauta en la orquesta de la Opéra National de Lorraine, y continúa sus actividades pedagógicas, sus actuaciones con la agrupación Ultim’Asonata —del cual es miembro fundador, y sus conciertos de música de cámara. También es el director de la Colección Gaspar Hoyos del editor de partituras Robert Martin, con quien ha publicado ya varias obras originales y arreglos para flauta y piano. Gaspar Hoyos inició sus estudios de flauta con Sarah Brown y François Khoury en Bogotá, para luego continuarlos con varios profesores, entre los que se destacan Paula Robison y Raymond Guiot. Tuvo además la suerte de ser el último alumno del gran flautista Jean-Pierre Rampal, en su encantadora casa de la avenida Mozart en París. HUGUES LECLÈRE, piano Hughes Leclère nació en Francia en 1968. Perfeccionó su técnica musical con Catherine Collard, gracias a quien ingresó como primero de su clase al Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Allí se graduó con altos honores en piano, teoría musical y música de cámara. Se ha presentado en cuarenta países, entre estos, Francia, en escenarios como Philharmonie de París, Festival d’Ile-de-France, Festival Présences de Radio France, Piano à Riom, Festival du Comminges, Nohant Festival Chopin y Festival de la Vézère; en Países Bajos, en el Concertgebouw y la Ópera de Ámsterdam; en Alemania, en el Musikhalle en Hambourg; así como en diferentes escenarios de Rusia, Italia, España y Portugal. Asimismo, ha actuado en países del Lejano Oriente, como Japón, China, Taiwán y Tailandia; así como en Canadá y en Estados Unidos, en Bloomington University, Western Michigan University y North Texas University. Ha actuado como solista con diversas orquestas, como la Camerata de la Filarmónica de Berlín, Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, Orquesta Nacional de la Lorena, Orquesta Nacional de Auvergne, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta de la Guardia Republicana, Orquesta de Minsk, Orquesta Nacional de Samara, Orquesta de Timisoara e Ensemble l’Itinéraire, en las que ha sido dirigido por Jacques Mercier, Jean-Pierre Wallez, Arie Van Beek, Mikhail Shcerbakov, Ondrej Lenard, Sébastian Lang-Lessing, Enrique Bátiz y Manuel Hernández-Silva, entre otros. Intérprete sobresaliente de Debussy, Ravel y sus contemporáneos, Hughes Leclère confirma enteramente su madurez en el repertorio alemán (Haydn, Beethoven, Brahms, etc.), que ha interpretado como solista o en música de cámara en conciertos con Augustin Dumay, el Streichquintett de la Filarmónica de Berlín, los solistas de la Orquesta de París y los cuartetos Talich, Modigliani y Amarcord. Su discografía incluye trece grabaciones, entre las cuales se encuentra el estreno mundial de las Sonatas Ladurner Op. 4 en instrumento clásico y la Sonata para violín de Witkovski. En 2011, lanzó sus grabaciones en vivo del Concierto para piano en la mayor No. 23 de Mozart (K.488) y el Concierto para piano en sol mayor de Ravel, con la Orquesta de la Radio Nacional de Praga. Su pasión por Mozart, Haydn y Beethoven lo ha empujado a investigar las sonoridades originales de los instrumentos clásicos. Posee una copia del instrumento de Stein, que encaja perfectamente con las obras maestras de finales del siglo XVIII. Participante activo en la escena musical contemporánea, Hughes Leclère ha trabajado con varios compositores, contribuyendo con más de cincuenta comisiones de obras nuevas. Adicionalmente, ha propuesto varias presentaciones originales con los comediantes franceses Francis Huster y Marie-Christine Barrault, con el periodista Patrick Poivre d’Arvor y el pintor mexicano Rubén Maya. En 2020, ha sido invitado por la Philharmonie de París para su programa Beethoven ‘Bagatelles entrelacées’, mezclando los opus 119 y 126 con once comisiones realizadas a once compositores. Además de su carrera como artista de conciertos, Hugues Leclère enseña en el Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris y es el director artístico del festival internacional Nancyphonies.
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Gaspar Hoyos, flauta (Colombia) - Hugues Leclère, piano (Francia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Bogotá Chamber Orchestra, orquesta de cuerdas (Colombia)

Bogotá Chamber Orchestra, orquesta de cuerdas (Colombia)

Por: Bogotá Chamber Orchestra - Orquesta de cuerdas (Colombia) | Fecha: 06/10/2021

Como propósito común de una nueva generación de músicos que busca construir espacios ideales para su formación en los cuales sus integrantes interactúan de manera diferente a las convencionales, y con la firme intención de convertirse en un ente gestor de la transformación social y cultural de la ciudad, Bogotá Chamber Orchestra (BCO) se ha establecido como un grupo único en Latinoamérica, debido a su estructura altamente participativa, su interés por la práctica musical históricamente informada, y la difusión de música de compositores colombianos. Desde su creación en 2015, la BCO aborda el repertorio sinfónico desde la perspectiva de la música de cámara, prescindiendo de la figura del director de orquesta, dando paso así a un sistema de responsabilidad compartida entre sus integrantes, quienes mantienen una actividad constante de música de cámara como fundamento de su propuesta artística. La orquesta ha participado en la programación de conciertos de los auditorios León de Greiff, Fabio Lozano, Sala Otto de Greiff, el Parque de la 93, Gimnasio Los Pinos, Auditorio de Uniandinos y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Villa de Leyva, así como en una variada actividad de música de cámara en la Sala Tairona del Centro Colombo Americano y la Caja de Pandora, de Tornamesa Librería, entre otros. En 2019 BCO fue seleccionada para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República en el marco de la Temporada Nacional de Conciertos 2020 con la conformación de orquesta de cuerdas. En 2021, el cuarteto base BCO ganó el Premio Grupos de Cámara de Bogotá - Categoría B de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. BCO ha contado la participación de los solistas Eleonora Rueda, Julia Bullard, Raúl Mesa, Sasha Gutiérrez y Gervasio Tarragona Valli, y con Antonio Arnedo se comisionó y estrenó su obra Trance en el Auditorio León de Greiff. Además, la orquesta ha recibido asesoría artística del contratenor Johannes Reichert y el violinista y director Adrián Chamorro.
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Bogotá Chamber Orchestra, orquesta de cuerdas (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Laura Espinal

Laura Espinal

Por: | Fecha: 2021

Laura Espinal es egresada del programa de piano clásico del Departamento de Música de la Universidad EAFIT con Rodrigo Vasco. Inició a temprana edad su acercamiento al piano, de la mano de Margarita María Velásquez. Su interés por la exploración de otras músicas la llevó a ser integrante de las agrupaciones Animales Eléctricos y La Greca. Su afición por la literatura y la filosofía (en 2014 fue ganadora de las IX Olimpiadas de Filosofía del Colegio San Ignacio de Loyola) le ha facilitado relacionar la práctica instrumental con la reflexión y la construcción de nuevas propuestas artísticas. En 2018, Espinal obtuvo el primer puesto en la categoría de música de cámara del IV Festival- Concurso Nacional Infantil y Juvenil Pianissimo, y el segundo puesto en esta misma categoría en el Concurso de Pregrado del Departamento de Música de EAFIT; dos años atrás había ocupado el segundo puesto en la categoría solistas de este último concurso. Actualmente, Laura Espinal es profesora de piano y de filosofía en el Instituto Musical Diego Echavarría; y se encuentra explorando propuestas artísticas que le permitan mostrar al público nuevas formas de experimentar la música clásica, en virtud de lo cual trabaja en la construcción de sus conciertos en torno a conceptos que rodean la vida cotidiana. Espinal cree en la necesidad de transformar y actualizar nuestro contexto cultural mediante propuestas arriesgadas que estén a la vanguardia en las artes.

Compartir este contenido

Laura Espinal

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Ataraxia, violonchelo, violín y piano (Colombia)

Programa de mano - Ataraxia, violonchelo, violín y piano (Colombia)

Por: | Fecha: 12/10/2021

Temporada Digital de Conciertos Banco de la República 2021 Concierto digital No. 31 Estreno: jueves 14 de octubre · 6:00 p.m. ATARAXIA violonchelo, trombón y piano (Colombia) Foto: Daniel Jiménez SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES @SaladeConciertosLuisAngelArango @BanrepculturalQuibdó Banrepcultural TOME NOTA Para conectarse a los recitales que hacen parte de la Temporada Digital de Conciertos del Banco de la República 2021, siga el perfil de Facebook de la Sala de Conciertos y el canal de YouTube Banrepcultural. ¡Prográmese y no se los pierda! Aproveche este espacio para disfrutar la música desde de su casa. Solo o en familia, organice un espacio que le permita apreciar al máximo esta experiencia, prepare la tecnología que tenga a la mano para visualizar el concierto, revise los parlantes o auriculares, y escoja un rincón de su casa en el que se sienta cómodo para vivir el concierto. Al igual que un concierto en vivo, la experiencia de asistir a uno virtual será mejor aprovechada si se vale de un ambiente silencioso. Libérese de otras actividades, apague el teléfono, entréguese a la música y, ¡disfrute del momento! Aproveche que está en casa, prepárese antes del concierto una bebida, caliente o fría, y, si tiene frío o calor, no está mal usar una cobija o un ventilador. Asegúrese de tener a la mano los elementos que necesita o con los que se siente cómodo, evite las distracciones y entréguese a la experiencia. A lo largo de este programa de mano encontrará hipervínculos que le permitirán conocer más de cerca a los artistas, así como acceder más fácilmente a contenidos relacionados con el concierto o con la programación musical del Banco. Lo invitamos a navegar a través de estos enlaces. Respetemos juntos los derechos de autor de los compositores e intérpretes. Le agradecemos no grabar los conciertos, tanto la imagen de los artistas como la obra y su interpretación están sujetos a licencias y autorizaciones de emisión. Siga conectado a las la programación musical virtual que ofrece el Banco de la República. Ingrese a www.banrepcultural.org y entérese de las actividades programadas. Crecemos y mejoramos gracias a sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción. Para comunicarse con nosotros haga uso de los recursos virtuales de atención al ciudadano, puede ser a través del portal de servicio al ciudadano del Banco de la República o del correo electrónico [email protected] CONÉCTESE RODÉESE DE SILENCIO CONOZCA MÁS PROGRÁMESE OPINE PÓNGASE CÓMODO PROTEJA A LOS ARTISTAS PREPÁRESE 1 CONCIERTOS PARA EL RETORNO Desde 1985, varios jóvenes músicos colombianos aspiran a ser seleccionados para ser parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República. El proceso de selección incluye dos rondas de audiciones evaluadas por jurados escogidos según el instrumento o el género musical. A lo largo de los años, la convocatoria se ha convertido en un espacio para que los jóvenes músicos midan sus capacidades artísticas, pongan a prueba su proceso de preparación y adquieran experiencia. El diseño original de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República 2020 incluía veintiocho conciertos de jóvenes intérpretes en diferentes ciudades del país y veinticuatro en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. La suspensión de todas las actividades de las artes escénicas abiertas al público como consecuencia de las medidas de prevención por la propagación del COVID-19 obligó a la cancelación de los conciertos en vivo - cancelación que continúa en 2021. No obstante, el Banco de la República es consciente de la importancia que tiene, en este contexto, brindarle al público espacios de apreciación, esparcimiento y acercamiento a diferentes expresiones musicales. De igual forma, es consciente de que un evento como esta pandemia no debe tener como respuesta la parálisis sino la adaptación y la absoluta convicción en los principios que rigen su labor cultural, incluida la de acercar al público a nuevos talentos musicales colombianos. La temporada digital de los jóvenes intérpretes es una muestra del talento que hay en nuestro país, así como un mensaje que llega de las manos de nuestras jóvenes promesas: a pesar de la distancia física que dicta la prudencia frente a la actual pandemia, hay maneras de estar cerca de la música, de compartir experiencias con amigos, familia, público y artistas, y de construir espacios para estos encuentros. Esperamos que los conciertos digitales que presentaremos en 2021 se conviertan en un espacio para compartir en familia, para escuchar y descubrir música y para darnos cuenta de que la distancia es tan solo física y que, gradualmente, si todos ponemos de nuestra parte, nos volveremos a encontrar en la calle, en el trabajo, como familia y, desde luego, en nuestros teatros, auditorios y salas de concierto. ¡Bienvenidos! Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango Síganos en 2 Foto: Daniel Jiménez Conozca más acerca de la agrupación Ataraxia SOBRE LA AGRUPACIÓN Ataraxia, violonchelo, trombón y piano Maria Elvira Hoyos Malagón, violonchelo; Jhonnier Adolfo Buitrago Barrera, trombón y Beatriz Batista Ibáñez, piano. Ataraxia es una agrupación de música contemporánea que nació a finales de 2018 como una propuesta vanguardista en el ambiente musical latinoamericano, no solo debido a su innovadora mezcla instrumental, sino también a su concepto de exploración sonora, característica que cautiva de manera inmediata al público. Está conformada por músicos estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Colombia que, gracias a su curiosidad y activismo, lograron crear, de la mano de nuevos compositores emergentes del país, un proyecto sólido que aporta al desarrollo musical colombiano, interpretando obras exclusivamente creadas para este formato. Gracias a una de las convocatorias más importantes en el campo musical, Ataraxia se complace en presentar su proyecto como una de las propuestas artísticas que ha despertado mayor expectativa y curiosidad entre los oyentes. 3 Suite semblanza (2019) Como pianguera Sofi Por ella Sin despedida DIEGO ARMANDO RIVERA (n. 1988) Tres cantos para ensamble (2019) Memorias Acalanto Torrentes YEISON FERNANDO BUITRAGO (n. 1995) Elegía para violonchelo, piano y trombón (2019) NICOLÁS ALEJANDRO GRANADOS (n. 1992) PROGRAMA 4 SOBRE EL PROGRAMA Por Jaime Ramírez Castilla Desde el siglo XVII, a medida que diferentes tipos de música instrumental se asentaban por toda Europa, diversas expresiones de la música de cámara canalizarían los intereses estéticos tanto de artistas profesionales como aficionados para saciar una nueva búsqueda hacia la experimentación, el descubrimiento y la sofisticación. Desde las prácticas privadas, protegidas por la intimidad de espacios independientes a las exigencias estéticas que determinaban la música religiosa o la música para la escena, la música de cámara se convirtió en la puerta de entrada a un mundo donde la innovación y la creación acompañarían a un selecto grupo de individuos que sentían crecer en sus virtudes sociales e intelectuales a través de la música. En la actualidad, la música de cámara sigue manteniendo la misma fascinación estética. A medida que las sociedades crecen y se adaptan a los retos y cambios que se desenvuelven a través de la historia, diversas expresiones musicales se vivifican gracias a ensambles camerísticos que resuenan con nuevas formas de creación y experimentación. El trío Ataraxia es un ejemplo de esta catarsis estética donde un selecto grupo de intérpretes logra establecer un diálogo creativo con un selecto grupo de compositores; inmersos en una sociedad llena de contrastes e influencias, la composición y la interpretación generan una alquimia única que desemboca en nuevas formas de expresión artística. El concierto que nos convoca comparte esta aproximación artística que delata la sinergia musical entre compositores e intérpretes, en la búsqueda de una nueva sonoridad que refleja algunos elementos de la identidad estética actual. En esta propuesta, el trío Ataraxia recorre diversas tradiciones musicales que se canalizan a través de nuevas composiciones, especialmente comisionadas por el ensamble, para dar razón de la exuberante variedad de relaciones estéticas que jóvenes músicos colombianos establecen con su entorno. Suite semblanza El estilo de composición de Diego Armando Rivera (n. 1988) se caracteriza por una reflexión desde las tradiciones musicales latinoamericanas, renovada a través de la exploración a nivel melódico, armónico y tímbrico. En sus obras, 5 Rivera logra una conexión directa con la audiencia rescatando el nostálgico arraigo de ritmos populares, para desembocar en una búsqueda estética enriquecida por los métodos de composición propios de la composición académica. Rivera inició su formación musical en la Banda Sinfónica Juvenil de Sibaté (Cundinamarca), bajo la dirección de sus primeros maestros, Armando Vásquez y Víctor Hugo Mancera; allí se desempeñó como trompetista por varios años y, en 2002, ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia como discípulo del trompetista Lupercio Barbosa. Posteriormente, en 2009, inició sus estudios formales como compositor, logrando conjugar su labor como instrumentista y docente. Desde entonces, Rivera ha mantenido una dinámica actividad profesional a través de diversos eventos, comisiones y convocatorias, las cuales le han permitido desarrollar una exitosa carrera nacional e internacional. Como se mencionó anteriormente, en la introducción de estas notas al programa, desde cada una de las obras se desprende una relación muy especial entre los compositores y los miembros del trío Ataraxia. En este caso, se presenta una entrañable relación con el trío en la medida que fue Diego Rivera quien inició en la música a Jhonnier Buitrago, trombonista de la agrupación, y quien también inició su formación musical en la Banda Sinfónica Juvenil de Sibaté. Rivera, quien ya se desempeñaba como profesor en Sibaté, fue quien le presentó a Jhonnier su primer trombón y lo acompañó en sus primeras etapas de formación. Años más tarde, Jhonnier también ingresó al Conservatorio de la Universidad Nacional, y sus caminos musicales y profesionales seguirían entrelazándose. El abrir este programa con la obra de Rivera reconoce el aprecio por la labor del compositor quien, de alguna manera, tiene una responsabilidad germinal en el futuro artístico de la agrupación. Cuando el trío Ataraxia comisionó a Rivera la Suite semblanza, el compositor había perdido recientemente a su abuela, Sofía Vásquez, quien murió en 2019 de manera inesperada para toda su familia. Sobrecogido y sumido por la nostalgia que produjo su pronta partida, Rivera decidió escribir una obra en homenaje a la memoria de su abuela que, asimismo, pudiera ser un reconocimiento a la vida de todas las mujeres. Abrazando un sentimiento más amplio y conectándose con la melancólica despedida de muchas familias que, en Latinoamérica, pierden a mujeres que han sido fundamentales en sus vidas, Rivera compuso una suite que recorre diversas tradiciones musicales como son el currulao, el tango, el bossa nova y el joropo. Cada uno de los movimientos desencadena, desde una atmósfera de melancólico lirismo, una filigrana de 6 timbres y efectos sonoros que progresivamente llevan al ensamble a cristalizar momentos climáticos que con sorpresivos contrastes expresivos. Si bien cada uno de los movimientos emula una tradición musical muy concreta, de la misma manera que en una suite del siglo XVII, cada movimiento se relaciona entre sí a través de un hilo conductor caracterizado por líneas melódicas que surgen de manera recurrente. La obra desemboca en un joropo final cuyo título, Sin despedida, refleja la repentina muerte de doña Sofía Vásquez; este movimiento se caracteriza por su enérgica sonoridad construida por motivos rítmicos que rotan entre los miembros del ensamble hasta llegar a una atmósfera llena de brillo y esperanza, la cual representa para el compositor el sentimiento de gratitud y certeza del reencuentro con aquellas mujeres que nos esperan en la eternidad. Sobre esta obra, Rivera ha compartido una pequeña introducción que explica la su fuente de inspiración: Escribí la Suite semblanza en memoria de mi abuela Sofía. En esta obra busco rendir un homenaje a la mujer desde los distintos ámbitos como los son sociales, familiares, personales y afectivos entre otros; destacando su labor y contribución a la cultura y la construcción de la vida en sociedad. Esta obra tiene cuatro movimientos donde cada uno explora un ritmo tomado de las músicas latinoamericanas. El primero, Como pianguera, está basado en el ritmo del currulao y representa el trabajo abnegado de la mujer, el sacrificio y entrega que realizan por el bienestar de sus familias. El segundo movimiento es un tango llamado Sofi; este representa el amor de madre en un intento de ambientar a través de la complejidad emocional del tango la profundidad y autenticidad de este indescriptible sentimiento como es el amor de una madre. El tercer movimiento es un bossa nova, Por ella; representa la gratitud y cómo retribuimos su paso por nuestras vidas. Finalmente, el cuarto movimiento es un joropo, el cual representa la esperanza que guardamos en nuestros corazones para volver a encontrarnos con nuestras mujeres después de que ellas han partido de este mundo terrenal1. Tres cantos para ensamble Yeison Fernando Buitrago (n. 1995) inició su formación musical en la Escuela de Música y Danza de Moniquirá (Boyacá), bajo la orientación de Luis Guillermo Casteblanco. Posteriormente, ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia como estudiante de 1 La información sobre la obra ha sido generosamente proporcionada por el compositor. Si el lector desea conocer más sobre la obra de Diego Armando Rivera, puede acceder a su canal https:// youtube.com/user/diego8273 o contactarlo a través de su perfil https://www.facebook.com/ dieguito.rivera.14. 7 trompeta y estudiante de composición; en el Conservatorio, fue discípulo del trompetista Fernando Parra y de los compositores Gustavo Parra y Moisès Bertran. Buitrago finalizó sus estudios del Conservatorio en 2019 y, en 2020, fue admitido en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, donde estudia actualmente con el compositor Martin Lichtfuss. La relación de Buitrago con los miembros del trío Ataraxia se remonta a los años que compartieron como estudiantes del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. En 2016, Buitrago compuso Vidala y vuelo2, obra para violonchelo y orquesta; esta pieza fue estrenada por uno de los proyectos orquestales del Conservatorio: Nova Orquesta, bajo la dirección de Juan Felipe Naranjo y con la participación de María Elvira Hoyos como solista. Desde entonces, y por medio de incontables colaboraciones, el compositor encontró en sus compañeros de estudios una simbiosis creativa que desencadenaría proyectos cada vez más interesantes. Una vez conformado el trío Ataraxia, María Elvira Hoyos encontró en la obra de Buitrago una oportunidad para continuar generando nuevas propuestas de repertorio a través de los procesos de interacción creativa que años atrás habrían sido tan fructíferos. En Tres cantos para ensamble, Buitrago encontró la posibilidad de desarrollar una obra que le permitiera explorar las influencias entre una estética musical derivada de la tradición de la composición académica y las diversas tradiciones musicales de su entorno artístico. En su obra entran en comunión los ritmos y sonoridades propios del bambuco, el currulao y el joropo con las obras de compositores como Chico Buarque y Luis Marina Posada. Asimismo, su manejo de las formas musicales delata la influencia de compositores como Alberto Ginastera y Béla Bártok, cuya estética renueva con particular dinamismo los legados de diversas tradiciones musicales examinadas y proyectadas con rigor meticuloso. De manera especial para este programa, Buitrago ha proporcionado una breve descripción de su obra: Creada en el año 2019 especialmente para el ensamble Ataraxia, Tres cantos para ensamble es una suite construida a partir de la conjunción entre músicas tradicionales colombianas y mi propia visión compositiva; en esta obra busco desarrollar diversas gamas expresivas de los instrumentos que conforman el ensamble y explorar las posibilidades de combinación de timbres y texturas que permite esta conjunción de instrumentos, para desarrollar así un discurso que tiene en su fondo un material descriptivo sugerido por los títulos de cada movimiento. 2 El video del estreno de Vidala y vuelo para violonchelo y orquesta puede accederse en https:// youtu.be/MD8IAQzaY94. 8 A través de cada Canto quiero representar vivencias y experiencias a través del discurso musical y, a pesar de que cada pieza puede tomarse como una obra independiente, la unión de los cantos termina por entramarse en una sola pieza llena de contrastes melódicos y rítmicos. Los movimientos que componen esta suite son: I. Memorias: un retrato de recuerdos contrastantes que pasan por la nostalgia y la esperanza, donde los instrumentos presentan melodías sutiles y expresivas, dialogando constantemente entre sí y de manera repentina la aparición de motivos de movimiento y búsqueda. II. Acalanto: una canción de cuna que representa la ternura y a la vez el crecimiento, melodías tranquilas y expresivas que se van aumentando en intensidad expresiva y dinámica, y que después de un silencio de tranquilidad retoman para preparar la conclusión de la suite. III. Torrentes: una representación del carácter y de la resistencia de los pensamientos, que quieren reiterarse en mi mente, pero los cuales también busco liberar. Una búsqueda de energía y un interludio a manera de danza irregular que concluye con una coda donde se acumula toda esta tensión y es resuelta en un final con gran fuerza3. Elegía para violonchelo, piano y trombón La obra que cierra el programa de este concierto mantiene un vínculo muy cercano con el trío Ataraxia. Nicolás Alejandro Granados (n. 1992) es uno de los miembros fundadores del ensamble y, adicionalmente a su labor de compositor, también se desempeñó como pianista y arreglista del trío. Desde su formación, el trío Ataraxia creció como un espacio de composición y experimentación donde a través de cada sesión de ensayos el ensamble construía su propia identidad sonora y descubría sus capacidades interpretativas; durante estas fases iniciales que consolidaron progresivamente al ensamble, Granados jugó un papel fundamental en la cristalización de la identidad musical del trío. Gracias a esta relación visceral que el compositor estrechó con la nueva propuesta artística del trío Ataraxia, Granados logró canalizar sus sofisticadas inquietudes creativas por medio de largos procesos de experimentación y reflexión estética acompañado por sus compañeros de travesía sonora. El lenguaje compositivo de Granados resuena con una amplia gama de 3 La información sobre la obra fue generosamente proporcionada por el compositor. Si el lector quiere conocer más sobre la obra de Yeison Fernando Buitrago puede acceder a su canal https:// www.youtube.com/channel/UCVLS-jZsAIMRnK_fN6aHeug, o a su lista de reproducciones donde se encuentra una gran cantidad de su portafolio como compositor: https://www.youtube. com/playlist?list=PLwRQoFElhdPBHlpYIyYOMNheBv5OnI6BX 9 influencias artísticas; diversas tendencias propias de la vanguardia musical latinoamericana y europea transpiran a través de una propuesta que acoge una profunda reflexión social sobre la función del artista y su relación con la sociedad. Consciente de la capacidad del artista de catalizar su relación con la sociedad a través de la música, Granados compuso Elegía para violonchelo, piano y trombón como un homenaje a los líderes sociales asesinados en Colombia entre 2016 y 2019. Después de una larga investigación sobre las historias y legados de estos líderes sociales, Granados en conjunto con el politólogo y literato Miguel Ángel Castro (n. 1994) escribió un poema donde Amador, su personaje principal, recoge las memorias y vivencias de los diversos líderes sociales abordados en su investigación. El poema asociado a la Elegía se estructura como el programa a partir del cual se determinan los elementos musicales de la obra. En esta, el protagonista, un líder social llamado Amador, está representado por un leitmotiv que trasciende las diversas partes de la obra; a medida que el poema refleja diversos momentos de la vida de Amador, la música recorre los momentos referenciados por el poema. La obra se desenvuelve a partir de una atmósfera sonora caracterizada por la desolación y el desasosiego; a medida que la elegía avanza, representa los momentos y emociones contrastantes de la vida de los diversos líderes sociales cuya muerte silenció sueños y esperanzas de aquellas poblaciones que, a través de las vicisitudes enfrentadas por Amador, resuenan en la memoria colectiva de un pueblo que no deja de añorar un futuro mejor. Los pétalos se deslizan por las riveras, inquietos, descansan en la corriente. Cruzan los valles de la muerte, río abajo, llegan hasta las siembras. Se hunden y alimentan a pargos y meros, canchimalas y tamboreros, jurelillos y chimiles, gualajos y trancaniles. Corre por sus venas, las lágrimas de la jagua, corazones de agua, sueño celeste de la piñuela. Las marcas sobre la arena, indicios de su amor. 10 «Irme – dice Amador – sería como olvidarme de mi historia. Permitir que sangre la memoria y aniquilen nuestra labor». Espera su visión resguardar el juego de la pelota, advertirles de las sombras, oscuras semillas de la desolación. Conozcan la canción sobre la vida de Amador; su destino y dolor, como ecos grises en el abismo, iluminan sobre el liberalismo, se descubre su horror. Oh en maldita tierra auras van de bruces. La paz se hace ceniza… ¿Dónde quedó la fe? - ¿Dónde está nuestra fe? Las piñuelas en los cráneos beben la sangre. Las jaguas en los cadáveres suturan los sueños, abrazan los huesos, escuchan sus voces. «Urnas y cascarones hemos sido durante siglos. Crecían en nuestros corazones, el aliento del tiempo, la savia y la resina. De un momento a otro, la vida se transformó en lápidas y lamentos, cenizas esparcidas por vientos, a través de veinte mil soles negros, por valles y cementerios. Ilusiones de hojalata, en todas sus campañas, ofrecidas como odio y rencor». 11 Madres que no conocieron la ropa y medias de sus bebés ni su llanto en la oscuridad. Padres que no conocieron los balbuceos ni la palabra papá. Ni el abrazo de la partida, ni el beso de la llegada. Sueños desgarrados, niños vueltos sicarios. La verdad de la muerte en la nación sin corazón. Sonrisas e hipocresías de los doctores del futuro. [¿Qué son aquellos ecos metálicos?] No se enteraron, solo vieron cifras en el dolor. [Se viene una tormenta] El beneplácito del Patriarca importa más que la tumba de Amador. Y es apenas lógico, su vida vale en la medida que aporte para el mercado naranja. Lloran las piñuelas la partida de Juan Joven. [Lo abrazan en su fosa común] El sonido quebró al árbol. Amador cae en medio de su caminata. Gritos y más gritos acompañan sus últimos segundos de vida. Observa el cielo y escucha el difuso canto de los pájaros, mientras que las raíces entrelazan su tronco. Silencio Viento Silencio Aquí en la iglesia dolidos de corazón delirando entre recuerdos, [El cello llora sin rencor] nos consolamos en que los que hicieron el daño, tal vez … no sienten ningún dolor. 12 Fuego fatuo que revive las semillas de la memoria y del propósito de Amador. Semillas, que con paciencia sacan esas astillas que corroen y avergüenzan la luz de Las Erinias. Que en paz descanse, Que en paz vuele, Que en paz florezca lo que Amador sembró. Que en paz descanse, Que en paz vuele, Que en paz renazca lo que el arte unió. Miguel Castro4 Nicolás Granados5 Jaime Ramírez Inició sus estudios musicales con diversos maestros de piano de Bogotá. Posteriormente ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana como uno de los primeros estudiantes del programa infantil y juvenil, donde combinó estudios de piano y contrabajo con la tutoría de Alexandr Sanko. En 2002, gracias a una beca Fulbright, ingresó a la Universidad de Cincinnati, como discípulo de Albert Laszlo y obtuvo sus títulos de maestría y doctorado. En 2008, se reintegró a la Facultad de Artes de la Javeriana, y al año siguiente, se vinculó también al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. En ambas universidades se desempeña como docente en las áreas de contrabajo, música de cámara y teoría de la música. Junto con esta labor, ha mantenido una intensa actividad como contrabajista dentro y fuera del país. Adicionalmente, desde 2012, se ha vinculado a varios proyectos de la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República como coordinador musical, intérprete, autor de escritos y asesor artístico para conciertos y producciones discográficas, entre otras funciones. 4 Miguel Ángel Castro Caballero (n. 1994, Bogotá) Politólogo y Magíster en Estudio Literario de la Universidad Nacional de Colombia. En sus ratos libres escribe poesía y cuentos. Aprendiz de escritor, siguiendo los pasos de Roberto Burgos, Ricardo Piglia y Albalucía Ángel. ‘La letra, salva’. 5 Los materiales y referencias sobre la obra fueron generosamente proporcionados por Nicolás Alejandro Granados para la elaboración de estas notas al programa. Si el lector desea conocer más sobre la obra del compositor, puede acceder a través de su sito web www.nicogranados.com, o a través de los siguientes perfiles: www.instagram.com/nicogranadosmusic/, www.facebook.com/ Nicogranadosmusic, www.linkedin.com/in/Nicogranadosmusic y www.tamandua.com.co 13 Encuentra también los podcasts, las listas de reproducción y reseñas de discos en www.banrepcultural.org/programas/la-musica-se-habla/podcast Escucha un nuevo episodio cada sábado en Spotify Banrepcultural #LaMúsicaSeHabla El podcast sobre música de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango También disponible en Google Podcasts Amazon Podbean Deezer Music Apple Podcasts En Spotify Banrepcultural también podrás encontrar listas de reproducción y reseñas de discos elaboradas por especialistas y melómanos. música arte La es un antigua tiempo Música para nuestro Bajo labatuta Sonidos del siglo XX música todos La para desde foso Ópera el de los instrumentos El rey voces todas Todas las Tiempos de jazz músicos Colombia Música y de música hoy La de ¡Tiempos de rock!
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Ataraxia, violonchelo, violín y piano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Ataraxia

Ataraxia

Por: | Fecha: 2021

Ataraxia es una agrupación de música contemporánea que nació a finales de 2018 como una propuesta vanguardista en el ambiente musical latinoamericano, no solo debido a su innovadora mezcla instrumental, sino también a su concepto de exploración sonora, característica que cautiva de manera inmediata al público. Está conformada por músicos estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Colombia que, gracias a su curiosidad y activismo, lograron crear, de la mano de nuevos compositores emergentes del país, un proyecto sólido que aporta al desarrollo musical colombiano, interpretando obras exclusivamente creadas para este formato. Gracias a una de las convocatorias más importantes en el campo musical, Ataraxia se complace en presentar su proyecto como una de las propuestas artísticas que ha despertado mayor expectativa y curiosidad entre los oyentes.

Compartir este contenido

Ataraxia

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Laura Espinal, piano (Colombia)

Laura Espinal, piano (Colombia)

Por: Laura - Piano (Colombia) Espinal | Fecha: 07/10/2021

Laura Espinal es egresada del programa de piano clásico del Departamento de Música de la Universidad EAFIT con Rodrigo Vasco. Inició a temprana edad su acercamiento al piano, de la mano de Margarita María Velásquez. Su interés por la exploración de otras músicas la llevó a ser integrante de las agrupaciones Animales Eléctricos y La Greca. Su afición por la literatura y la filosofía (en 2014 fue ganadora de las IX Olimpiadas de Filosofía del Colegio San Ignacio de Loyola) le ha facilitado relacionar la práctica instrumental con la reflexión y la construcción de nuevas propuestas artísticas. En 2018, Espinal obtuvo el primer puesto en la categoría de música de cámara del IV Festival- Concurso Nacional Infantil y Juvenil Pianissimo, y el segundo puesto en esta misma categoría en el Concurso de Pregrado del Departamento de Música de EAFIT; dos años atrás había ocupado el segundo puesto en la categoría solistas de este último concurso. Actualmente, Laura Espinal es profesora de piano y de filosofía en el Instituto Musical Diego Echavarría; y se encuentra explorando propuestas artísticas que le permitan mostrar al público nuevas formas de experimentar la música clásica, en virtud de lo cual trabaja en la construcción de sus conciertos en torno a conceptos que rodean la vida cotidiana. Espinal cree en la necesidad de transformar y actualizar nuestro contexto cultural mediante propuestas arriesgadas que estén a la vanguardia en las artes.
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Laura Espinal, piano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Eduardo Rojas, piano (Colombia)

Programa de mano - Eduardo Rojas, piano (Colombia)

Por: | Fecha: 13/10/2021

Temporada Digital de Conciertos Banco de la República 2021 Concierto digital No. 32 Estreno: miércoles 20 de octubre · 6:00 p.m. EDUARDO ROJAS piano (Colombia) Foto: Iván Aguayo RECORRIDOS POR LA MÚSICA DE CÁMARA @SaladeConciertosLuisAngelArango @BanrepculturalPopayan Banrepcultural TOME NOTA Para conectarse a los recitales que hacen parte de la Temporada Digital de Conciertos del Banco de la República 2021, siga el perfil de Facebook de la Sala de Conciertos y el canal de YouTube Banrepcultural. ¡Prográmese y no se los pierda! Aproveche este espacio para disfrutar la música desde de su casa. Solo o en familia, organice un espacio que le permita apreciar al máximo esta experiencia, prepare la tecnología que tenga a la mano para visualizar el concierto, revise los parlantes o auriculares, y escoja un rincón de su casa en el que se sienta cómodo para vivir el concierto. Al igual que un concierto en vivo, la experiencia de asistir a uno virtual será mejor aprovechada si se vale de un ambiente silencioso. Libérese de otras actividades, apague el teléfono, entréguese a la música y, ¡disfrute del momento! Aproveche que está en casa, prepárese antes del concierto una bebida, caliente o fría, y, si tiene frío o calor, no está mal usar una cobija o un ventilador. Asegúrese de tener a la mano los elementos que necesita o con los que se siente cómodo, evite las distracciones y entréguese a la experiencia. A lo largo de este programa de mano encontrará hipervínculos que le permitirán conocer más de cerca a los artistas, así como acceder más fácilmente a contenidos relacionados con el concierto o con la programación musical del Banco. Lo invitamos a navegar a través de estos enlaces. Respetemos juntos los derechos de autor de los compositores e intérpretes. Le agradecemos no grabar los conciertos, tanto la imagen de los artistas como la obra y su interpretación están sujetos a licencias y autorizaciones de emisión. Siga conectado a las la programación musical virtual que ofrece el Banco de la República. Ingrese a www.banrepcultural.org y entérese de las actividades programadas. Crecemos y mejoramos gracias a sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción. Para comunicarse con nosotros haga uso de los recursos virtuales de atención al ciudadano, puede ser a través del portal de servicio al ciudadano del Banco de la República o del correo electrónico [email protected] CONÉCTESE RODÉESE DE SILENCIO CONOZCA MÁS PROGRÁMESE OPINE PÓNGASE CÓMODO PROTEJA A LOS ARTISTAS PREPÁRESE 1 CONCIERTOS PARA EL RETORNO Una frase puede encapsular o resumir discursos, explicaciones o documentos completos; los empleados de una empresa o los integrantes de un equipo se identifican rápidamente con ella, miden todas sus acciones e iniciativas frente a esa sencilla pero exigente vara. ‘Construir sobre lo construido’ y ‘hacer público lo público’ son frases recurrentes en la subgerencia cultural del Banco de la República. Hace unos años en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango acuñamos la frase ‘en el Banco de la República la música se escucha … ¡en vivo!’. Y, sin embargo, llegó 2020, con una pandemia que paralizó al mundo, y la música de la temporada de conciertos tuvo que dejar de sonar en vivo por la salud y el bienestar de todos. No obstante, tras meses de trabajo, acompañados de profundas reflexiones, la música de algunos jóvenes intérpretes, de artistas de diferentes partes del país, y de algunos invitados internacionales se presenta en el marco de una temporada digital de conciertos que ofrece el Banco de la República en 2021. Este tiempo, colmado de novedades y aprendizajes, ha servido para construir sobre lo construido, y seguir llevando a cabo la labor de hacer de la cultura un bien público. El Banco de la República ofrece para el segundo semestre de 2021 una serie de conciertos virtuales en la que actúan artistas nacionales e internacionales, grabados en diferentes partes del mundo exclusivamente para el Banco de la República, así como en la emblemática Sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. Los conciertos estarán disponibles en el canal Banrepcultural de YouTube, así como en los diferentes perfiles de Facebook de las sucursales y agencias culturales del Banco, incluido el de la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango. Adicionalmente, en pro de encontrar nuevas maneras de acercarnos a nuestro público y conquistar nuevas audiencias, el Banco de la República continúa publicando contenidos sobre música, como el pódcast La música se habla, en el cual seguiremos entrevistando a intérpretes, directores, compositores, gestores e investigadores que son parte esencial de la escena musical de nuestro país. El pódcast puede ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Deezer, Amazon Music y Google Podcasts. De igual forma, continuaremos publicando una lista de reproducción semanal bajo el perfil Banrepcultural de Spotify. Desde 2020, por medio de este proyecto, hemos puesto a disposición del público interesantísimas selecciones de rock, música vocal y jazz, entre otros géneros, acompañadas de guías especializados 2 que explican el sentido de cada selección. Tanto el pódcast como las listas de reproducción están en el minisitio La música se habla, en el portal cultural del Banco, en donde se pueden encontrar también diversidad de contenidos en formato de audio y video. El 2021 no está libre de ansiedades. A pesar de que la ciencia moderna ha producido múltiples vacunas contra el Covid-19 en tiempo récord, el reto de producirla y llevarla ágilmente a lo ancho y largo del planeta parece ser un escollo más a superar, así como sigue siendo un reto enfrentar nuevos picos de contagio y prevenir la propagación de nuevas variantes del virus. Y, por esa razón, por el bien de todos, seguramente la vida seguirá con restricciones, distancias y sin algunos de los placeres que nos hacen sentir vivos —como escuchar un concierto en vivo. Pero esto no es razón para olvidarnos de nuestro bienestar, de la posibilidad de soñar, de la capacidad de asombro, de la ternura o violencia de una frase musical, de la apoteosis de una composición que nos sacude por cómo suena y por lo que nos hace sentir. Esperamos ser un aliento más en este esfuerzo y un refugio más para cuidarnos. El Banco de la República continúa ofreciendo recitales virtuales en el marco de una temporada inusual, a modo de un ritual de retorno que nos prepare para ese lento pero seguro reencuentro con la calle, el parque, los amigos y con la música en vivo, en nuestra Sala de Conciertos. Bienvenidos. @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Sala de Conciertos Luis Ángel Arango Síganos en 3 Foto: Iván Aguayo SOBRE EL INTÉRPRETE EDUARDO ROJAS, piano Aclamado por el periódico Dallas Morning News como un «pianista de gran destreza y personalidad». Eduardo Rojas ha tenido una larga y célebre carrera como solista con varias orquestas de Norteamérica y Suramérica. Sus presentaciones más notables incluyen conciertos con Richmond Symphony, Great Lakes Symphony, Manitowoc Symphony Orchestra, American Wind Symphony Orchestra, Dallas Chamber Symphony, Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Nacional de Panamá, Orquesta Sinfónica de Trujillo (Perú) y Filarmónica Joven de Colombia, entre otras agrupaciones. Rojas ha realizado con reconocidos directores de trayectoria mundial, entre los que se destacan Paolo Bartolomeoli, Chia-Hsuan Lin, Rafael Payare e importantes directores colombianos como Carlos Botero, Andrés Jaime, Felipe Aguirre y Alejandro Posada. Eduardo Rojas posee una vasta experiencia como solista y concertista de música de cámara. Ha ofrecido clases maestras en reconocidas instituciones educativas, entre las que se encuentran la Southern Methodist University, Richmond University, New Mexico State University, Fundación Van Cliburn, la National Taiwan University of Arts, Dallas International Competition y University of Birmingham. En 2006, Eduardo Rojas fue becado por la Texas Christian University, en donde cursó los estudios de Maestría en Música y Diplomado Artístico. En 2015 lanzó dos producciones discográficas, Eduardo Rojas Plays Beethoven, Vol. 1 y Regenwald - Melodies from the Rainforest, en los cuales interpreta arreglos propios de piezas latinoamericanas como El choclo y Adiós Nonino. Estos arreglos combinan los estilos musicales clásico y latino, que han cautivado a audiencias diversas en distintos lugares del mundo. Dichos arreglos fueron publicados por la compañía Texana Lovebird Music y han sido enviados a más de treinta países. 4 Conozca más acerca del artista Eduardo Rojas Sus sobresalientes habilidades artístico-musicales, junto con su pasión por la música y su visión de tener una mayor influencia en la comunidad, llevaron a Eduardo a fundar y liderar la Rojas School of Music, institución privada que busca formar a los niños y jóvenes del área metropolitana de Dallas, Texas, en donde actualmente reside. Rojas School of Music tiene sus propias instalaciones en la ciudad de Grapevine al igual que núcleos orquestales en Flower Mound. Eduardo Rojas es reconocido, además, como Artista Yamaha- Bösendorfer en los Estados Unidos. 5 Sonata para piano No. 8 en do menor, Op. 13 ‘Patética’ (1797) Grave - Allegro con moto e con brio Adagio cantabile Rondo. Allegro LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) Widmung de Myrthen, Op. 25 (1840) ROBERT SCHUMANN (1810-1856) Original para voz y piano Transcripción para piano de Franz Liszt (1811-1886) Gretchen am Spinnrade de Doce lieder de F. Schubert, S. 558 (1837-1838) FRANZ LISZT (1811-1886) Arreglo de Gretchen am Spinnrade, D. 118, lied de Franz Schubert (1797-1828) Sonata para piano No. 2, Op. 19 (1898) Andante Presto ALEXANDER SCRIABIN (1872-1915) Tres preludios (1926) Allegro ben ritmato e deciso Andante con moto e poco rubato Allegro ben ritmato e deciso GEORGE GERSHWIN (1898-1937) PROGRAMA 6 SOBRE EL PROGRAMA Por Ellie Anne Duque Cuando, en 1792, Ludwig van Beethoven (1770-1827) finalmente decidió abandonar Bonn, su ciudad natal, para radicarse en Viena, tenía en mente no solo perfeccionarse como compositor, sino triunfar en la ‘meca del piano’. La capital del Imperio austrohúngaro era un escenario en donde los pianistas más talentosos competían ante el público en concursos de improvisaciones para alcanzar así un sustento mediante el patrocinio de la aristocracia. En efecto, Beethoven logró ubicarse en la lista de los mejores pianistas de la ciudad y, prontamente, sus principales ingresos económicos fueron producto de las clases de piano dictadas y las obras encargadas. En cuanto a sus intenciones en torno a la composición, Beethoven consiguió tomar algunas clases con Haydn, y si bien las sesiones no fueron ni frecuentes ni bien estructuradas, pudo asimilar la esencia del estilo clásico de Haydn y Mozart, como también absorber las nuevas tendencias románticas tan complejas en la armonía y exigentes en el virtuosismo. Llegó a convertirse en uno de los mejores compositores del universo musical austroalemán —si no el mejor— de las primeras décadas del siglo XIX y fue figura crucial en el desarrollo del piano, el instrumento ideal del Romanticismo. Desde esta temprana época, Beethoven manifestó mucho interés en la construcción del piano, que consideraba un instrumento imperfecto, y buscó permanentemente, uno de mayor extensión, acción más pesada, tono más rico y pedales versátiles. Escribió treinta y dos sonatas para piano solo, obras de singular originalidad e inmensa sonoridad. A partir de los formatos de sus antecesores, creó un nuevo género de dimensiones prácticamente sinfónicas, pleno de dificultades técnicas, y amplios desarrollos de temas y motivos musicales. Entre 1798 y 1799 escribió una sonata en do menor a la cual le puso el título Patética. Fue un éxito inmediato. No solo el manejo de la tonalidad menor y el inicio dramático de esta sonata justifican, plenamente, su título, sino que toda ella respira un ambiente emotivo que va desde el más grave patetismo hasta la más delicada ternura. Es la primera de sus sonatas en tener una introducción lenta que se incorpora a la estructura formal. Los acordes retornan al inicio del desarrollo, frenando así la gran actividad rítmica de la exposición. En todas partes está presente el Beethoven de los grandes contrastes: indicaciones de fortissimo seguidas por piano; crescendi súbitos; sforzandi sorpresivos y acentos rítmicos naturales desplazados. 7 El Adagio cantabile presenta una melodía florida que surge de las notas de acompañamiento. Aquí, el compositor se propuso hacer cantar al instrumento. El tercer movimiento, un rondó con su característico tema recurrente, ya no es un pasaje ligero y juguetón, sino un episodio serio de gran actividad y viveza rítmicas, teñidas del ambiente y el colorido dramático de la tonalidad principal, do menor. Autor de unas setecientas composiciones (más de la mitad de ellas para piano), Franz Liszt (1811-1886) no fue un simple exponente del virtuosismo romántico, fue también un compositor innovador cuyas obras más atrevidas marcaron importantes hitos de la música del siglo XIX y preconizaron algunas concepciones armónicas características del modernismo. A mediados de siglo, Liszt era considerado ya uno de los mejores pianistas que el mundo europeo había conocido. Aunque nacido en Hungría, Liszt se había formado en el mundo musical austroalemán y supo conjugar las tendencias hacia el Nacionalismo pictórico y el Romanticismo afectivo con la escuela de corte académico del estamento musical alemán. La obra pianística de Liszt es un rico catálogo de estudios, piezas de carácter, piezas nacionales, piezas evocadoras, versiones de obras conocidas para el piano, variaciones, etc. Entre 1839 y 1847, Liszt emprendió una serie asombrosa de giras de concierto que lo llevó desde los Pirineos hasta los Urales con un número aproximado de mil presentaciones. De hecho, con esta actividad pública intensa, Liszt ayudó a crear la figura del ‘músico concertista’ del siglo XIX. Fue él quien usó por primera vez la palabra ‘recital’ para sus presentaciones en Londres e instauró la costumbre de tocar piezas de diversas épocas y diferentes compositores en sus programas. Combinaba en sus actuaciones como pianista obras de su propia inspiración con piezas tomadas del repertorio europeo desde Bach hasta Chopin. De estas memorables giras datan los comentarios célebres que hiciera Hans Christian Andersen sobre Liszt: Cuando Liszt se sentaba al piano, la primera impresión que se recibía de su personalidad venía de las fuertes pasiones marcadas sobre su rostro pálido, de tal forma que parecía un demonio atornillado al instrumento de donde fluían los tonos que salían de su sangre, de sus pensamientos; era un demonio que liberaba su alma… Vi que el rostro asumía una expresión más noble e iluminada a medida que continuaba tocando; el alma divina brillaba en sus ojos y cada facción; se tornó hermoso, como solo lo pueden hacer los adoradores del espíritu y el entusiasmo1. 1 Aparte tomado de https://creativemindsandfashion.com/2013/06/23/franz-liszt/. Traducido al español por Ellie Anne Duque. 8 En el catálogo de obras de Liszt, hay un listado extenso de adaptaciones pianísticas de obras de otros compositores que figuran como transcripciones, versiones, variaciones, fantasías, etc. Para Liszt, el pianista concertista, estas transcripciones servían para dar a conocer el repertorio de conciertos europeo en los rincones más apartados de Europa. Las sinfonías, oberturas, arias, canciones y piezas instrumentales de los colegas (vivos o muertos) de Liszt eran materiales musicales que podían ser adaptados al piano y presentados con nuevos ropajes. De Schubert y Schumann, Liszt adaptó innumerables Lieder (canciones) para piano solo. En la mayoría de los casos, se trataba de canciones que habían tenido una gran aceptación en su momento. Tal es el caso de Widmung (Dedicatoria) de Robert Schumann (1810-1856) —también conocida como Liebeslied (Canción de amor), y Gretchen am Spinnrade (Margarita en la rueca), una de las primeras canciones de Franz Schubert (1797-1828) sobre textos de Goethe y que hace alusión al estado de locura de la protagonista, Margarita, mientras hila en su rueca de giros incesantes. Entre los solistas y compositores geniales y excéntricos del siglo pasado, el ruso Alexander Scriabin (1872-1915) ocupa un destacado lugar, gracias a su ascendencia y porte aristocráticos, tendencias místicas y forma particular de entender la música y los vericuetos de la armonía. Fue alumno de Anton Rubinstein y junto con Rachmaninov, Lhévinne y Metner integra a una generación de grandes pianistas-compositores rusos. Asimiló asombrosamente el estilo de sus coetáneos y lo mezcló con las innovaciones de Chopin. Escribió cuatro sinfonías, pero sus obras más difundidas y originales fueron escritas para el piano, en especial sus obras cortas, profundamente personales. Desde sus primeras obras para piano sentó las características más prominentes de su estilo: fuerza expresiva y sensibilidad, riqueza e innovación técnicas, lirismo poético y búsqueda del colorido armónico original. Su obra posee un nivel alto de disonancia y momentos de atonalidad; a partir del Opus 53, puso en práctica sus nociones originales acerca de los modos y la armonía, y sus relaciones con los colores. Al lado de las diez sonatas para piano solo, se destacan los conjuntos de estudios agrupados como Opus 2, 8, 42 y 65, iniciados a los 15 años de edad. Para Scriabin, todo compositor era un visionario, pues el arte era una forma superior del conocimiento que revelaría la verdadera realidad para proveer así un pasaje al mundo trascendental de la divinidad. En sus obras Scriabin buscaba encontrar un estado de éxtasis mediante el medio sonoro, y no la realización de una composición musical. En su trabajo, a partir de 1901, se intuyen sus futuras propuestas ‘panarmónicas’ que lo acercaron a las teorías atonales de la escuela vienesa. 9 Construyó acordes basados en intervalos de cuartas, ya no las tradicionales terceras del sistema tonal y acuñó un acorde de seis notas llamado ‘acorde místico’. Scriabin acopló la armonía musical a una teoría del color en la que ciertas sonoridades se reflejarían en colores específicos. En 1911 organizó un concierto con juegos de colores proyectados que respondían a las armonías musicales. En el año de su muerte se encontraba componiendo una obra sacra, Mysterium, que planeaba producir en el Himalaya a lo largo de siete días y siete noches como el ‘acto de unión entre el Creador-Masculino y la Mujer-Tierra’. El mar fue la inspiración de su segunda sonata para piano, que demoró cinco años en completar. Apareció publicada con el título de Sonata-Fantasía. El mismo compositor describió la obra, así: […] el primer movimiento representa la tranquilidad de la luz del sur en la costa; el desarrollo es la agitación oscura del mar profundo. La sección media en mi bemol mayor muestra la luz lunar acariciante que aparece luego de la oscuridad inicial de la noche. El segundo movimiento, Presto, representa la expansión inmensa del océano, agitada por tormentas. Con la temprana muerte de George Gershwin (1898-1937), se perdió una figura muy especial en el desarrollo musical de la década de los treinta en Estados Unidos; hubiera sido interesante observar el alcance maduro de su talento, que se desarrolló cómodamente en el mundo del musical de Broadway, del cine de Hollywood y en el del gran repertorio orquestal. Hijo de inmigrantes rusos, Gershwin se formó como pianista de concierto y compositor de canciones populares junto con su hermano, Ira. La facilidad demostrada con el lenguaje del jazz llevó a que Paul Whitman le comisionara una obra para orquesta sinfónica en la que fueran evidentes los elementos del jazz. El concepto más generalizado acerca de la obra de Gershwin es el de que constituye una adaptación ingeniosa o una estilización orquestal del jazz. Sin embargo, un análisis paciente del estado de la música en Estados Unidos (tanto de la denominada clásica como de la popular) entre los años intermedios a las dos guerras mundiales nos demuestra que Gershwin estuvo más íntimamente ligado a la canción popular influenciada por los antecesores del jazz, como el rag y los blues que, por el fenómeno del jazz, que, durante ese período de tiempo, vio crecer figuras tan notables como las de Duke Ellington, Louis Armstrong y Charlie Parker. Esto se evidencia aún más si tenemos en cuenta que Gershwin trabajó con música escrita, dejando de lado la característica más 10 determinante del jazz de esta época: la improvisación y el swing o el manejo libre e impredecible del ritmo. George Gershwin y su hermano, Ira, aportaron obras geniales al repertorio de la comedia musical de los años veinte en Broadway. Entre sus primeros aciertos figuran Lady, Be Good (1924), ¡Oh Kay! (1926), Funny Face (1927) y Of Thee I Sing (1931). Los Tres preludios, originalmente concebidos para piano solo, son ejercicios con aspectos muy llamativos del jazz como la síncopa, las escalas con notas blue, las melodías cadenciosas, y las insinuaciones populares referenciadas al baile y la canción. Tres preludios generan un diseño ternario con dos extremos muy activos, y una sección media un poco más pausada y lírica. Entre los aspectos más interesantes a seguir están la independencia entre ritmo y melodía, la elaboración del gusto popular, el manejo del teclado, y la armonía rica y variada. Ellie Anne Duque. Musicóloga de las universidades de Indiana y UCLA. Profesora titular y emérita, e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se desempeñó como directora de la Dirección de Investigación, del Instituto de Investigaciones Estéticas, del Conservatorio de Música y de la Dirección de Divulgación Cultural. Durante ocho años fue editora de la revista ‘Ensayos. Historia y teoría del arte’, una publicación periódica indexada del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Sus investigaciones se centran en la música colombiana de los siglos XIX y XX. 11 Escucha un nuevo episodio cada sábado en Spotify Banrepcultural #LaMúsicaSeHabla El podcast sobre música de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango También disponible en Google Podcasts Amazon Podbean Deezer Music Apple Podcasts Encuentra también los podcasts, las listas de reproducción y reseñas de discos en www.banrepcultural.org/programas/la-musica-se-habla/podcast En Spotify Banrepcultural también podrás encontrar listas de reproducción y reseñas de discos elaboradas por especialistas y melómanos. música arte La es un antigua tiempo Música para nuestro Bajo labatuta Sonidos del siglo XX música todos La para desde foso Ópera el de los instrumentos El rey voces todas Todas las Tiempos de jazz músicos Colombia Música y de música hoy La de ¡Tiempos de rock!
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Eduardo Rojas, piano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Eduardo Rojas

Eduardo Rojas

Por: | Fecha: 2021

Aclamado por el periódico Dallas Morning News como un «pianista de gran destreza y personalidad». Eduardo Rojas ha tenido una larga y célebre carrera como solista con varias orquestas de Norteamérica y Suramérica. Sus presentaciones más notables incluyen conciertos con Richmond Symphony, Great Lakes Symphony, Manitowoc Symphony Orchestra, American Wind Symphony Orchestra, Dallas Chamber Symphony, Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Nacional de Panamá, Orquesta Sinfónica de Trujillo (Perú) y Filarmónica Joven de Colombia, entre otras agrupaciones. Rojas ha realizado con reconocidos directores de trayectoria mundial, entre los que se destacan Paolo Bartolomeoli, Chia-Hsuan Lin, Rafael Payare e importantes directores colombianos como Carlos Botero, Andrés Jaime, Felipe Aguirre y Alejandro Posada. Eduardo Rojas posee una vasta experiencia como solista y concertista de música de cámara. Ha ofrecido clases maestras en reconocidas instituciones educativas, entre las que se encuentran la Southern Methodist University, Richmond University, New Mexico State University, Fundación Van Cliburn, la National Taiwan University of Arts, Dallas International Competition y University of Birmingham. En 2006, Eduardo Rojas fue becado por la Texas Christian University, en donde cursó los estudios de Maestría en Música y Diplomado Artístico. En 2015 lanzó dos producciones discográficas, Eduardo Rojas Plays Beethoven, Vol. 1 y Regenwald - Melodies from the Rainforest, en los cuales interpreta arreglos propios de piezas latinoamericanas como El choclo y Adiós Nonino. Estos arreglos combinan los estilos musicales clásico y latino, que han cautivado a audiencias diversas en distintos lugares del mundo. Dichos arreglos fueron publicados por la compañía Texana Lovebird Music y han sido enviados a más de treinta países. Sus sobresalientes habilidades artístico-musicales, junto con su pasión por la música y su visión de tener una mayor influencia en la comunidad, llevaron a Eduardo a fundar y liderar la Rojas School of Music, institución privada que busca formar a los niños y jóvenes del área metropolitana de Dallas, Texas, en donde actualmente reside. Rojas School of Music tiene sus propias instalaciones en la ciudad de Grapevine al igual que núcleos orquestales en Flower Mound. Eduardo Rojas es reconocido, además, como Artista Yamaha- Bösendorfer en los Estados Unidos.

Compartir este contenido

Eduardo Rojas

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones