Saltar navegación e ir al contenido principal
Biblioteca digital de Bogotá
Logo BibloRed
Saltar el buscador

Esta ingresando al contenido principal

Colección institucional

Histórico de conciertos del Banco de la República - OPUS

En esta colección encontrarás información sobre conciertos desde 1966, incluyendo datos sobre artistas, programas de mano y obras interpretadas,.documentando la historia de la programación musical de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, inaugurada en 1966.

  • Encuentra en esta colección
    • Otros
    • 1 Vídeos
    • 980 Fotografías
    • 3907 Programas de mano
  • Creada el:
    • 15 de Julio de 2019
Logo Biblioteca Virtual Banco de la República
Creador Biblioteca Virtual Banco de la República
Imagen de apoyo de  Ensamble Amir Amiri, música tradicional persa (Irán)

Ensamble Amir Amiri, música tradicional persa (Irán)

Por: Ensamble Amir-Amiri - Música tradicional persa (Irán) | Fecha: Ca. 2022

Este ensamble iraní-canadiense lo conforma un conjunto de músicos virtuosos de la tradición persa: Amir Amiri (‘santur’), Abdul-wahab Khayyali (‘oud’), Reza Abaee (‘ghaychak’), Omar Abu Afech (viola) y Hamin Honari (percusión). Inspirado en la diversidad y fluidez de las múltiples influencias musicales de Irán, el quinteto Amir Amiri crea un sonido atractivo y distintivo, que fusiona el refinamiento de la música tradicional y espiritual persa con elementos folclóricos y modernos. Al tratar de ampliar los límites de estas tradiciones musicales, equilibrando la herencia y la innovación, han descubierto un universo de posibilidades ilimitadas. En este ecléctico universo musical del Ensamble Amir Amiri, las fronteras quedan abolidas para dar paso a una alquimia hechizante, una conversación mística entre músicos con un espíritu afín. El intérprete del ‘santur’, compositor e inventor cultural Amir Amiri, lleva décadas explorando los límites de su música y sigue llegando a la conclusión de que no los hay. Como intérprete del ‘santur’, Amir trata de introducir este antiguo instrumento en las conversaciones musicales de nuestro tiempo, atravesando fronteras y trascendiendo géneros. Deslumbrante, virtuoso y con una gran imaginación, Amir crea un universo musical encantador y único en cada presentación.
  • Temas:
  • Otros
  • Música

Compartir este contenido

Ensamble Amir Amiri, música tradicional persa (Irán)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Samuele Telari, acordeón (Italia)

Samuele Telari, acordeón (Italia)

Por: Samuele - Acordeón (Italia) Telari | Fecha: Ca. 2022

"En 2019 Samuele fue premiado en las Audiciones Internacionales de YCAT; y obtuvo el primer puesto en los concursos de Arrasate-Hiria (España) en 2018 y de Castelfidardo (Italia) en 2013. Durante la temporada 2021-2022 debutó como solista con la Haydn Orchestra, dirigida por Kent Nagano en Italia, regresó al Wigmore Hall y al Schlern Music Festival, y ofreció también recitales en Saffron Hall, Deal Festival y Cheltenham Music Festival. En el último año, Samuele ha dado recitales en el Snape Maltings Concert Hall, en el Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, en el Festival de Verbier, en el ciclo Divertimento Ensemble Rondo de Milán y en el Schlern Music Festival. Grabó para la BBC Radio 3 con la mezzosoprano Ema Nikolovska e hizo una colaboración con Tabea Debus (flauta dulce), y los Cuartetos Esmé y Simply. Su grabación de las ‘Variaciones Goldberg’ de J. S. Bach en el Queens Hall de Edimburgo para Delphian Records se lanzó en 2021 y obtuvo gran reconocimiento por la crítica. Otros momentos destacados de la interpretación del Samuele fueron los conciertos en directo encargados para su publicación en línea por el Deal Music & Arts Festival, el London International Festival of Early Music y el Banco de la República de Colombia. Samuele nació en Spoleto, Italia, y es profesor en el Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ en Benevento. "
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Samuele Telari, acordeón (Italia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Pablo Molano, piano (Colombia)

Programa de mano - Pablo Molano, piano (Colombia)

Por: | Fecha: 05/08/2022

Foto: Adriana Fernández Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES PABLO MOLANO (Colombia) piano Jueves 1° de septiembre de 2022 · 6:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: NFA321 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 LA NUEVA CARA DE LA SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES ¿Cómo apoyar la carrera de los músicos emergentes en Colombia? ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes conozcan, disfruten y entren en contacto directo con el arte de vanguardia, y puedan estar al mismo nivel? Seguramente estas fueron algunas de las preguntas que se hizo el Banco de la República previo a la creación de uno de sus más importantes programas a nivel nacional, la Serie de los Jóvenes Intérpretes. Esta convocatoria anual, vigente desde 1985, ha ofrecido a los intérpretes colombianos, de manera ininterrumpida, un espacio para mostrar y desarrollar sus habilidades artísticas. Durante más de tres décadas, este programa ha sido la ventana de una gran cantidad de músicos que hoy siguen triunfando en escenarios nacionales e internacionales. La Serie de los Jóvenes Intérpretes resulta ser para muchos la primera experiencia en un escenario profesional, en el cual se enfrentan a un público conocedor y crítico que valora en alta medida su talento. A partir de 2021 la convocatoria tuvo cambios significativos con el propósito de mantener una relación más prolongada en el tiempo entre el Banco y los músicos seleccionados, así como fortalecer sus competencias interpretativas y ampliar las posibilidades de circulación de estos. Los seleccionados tienen la oportunidad de permanecer hasta cuatro años en el programa, cada año participando en diferentes espacios y como parte de diferentes franjas de la programación musical del Banco. Al final de cada año se hace una evaluación de los artistas seleccionados para determinar quiénes pueden avanzar a la siguiente fase del programa. En 2022 se presenta la primera cohorte de jóvenes que hacen parte de este nuevo formato, actuando veintitrés músicos en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y dieciséis en las diferentes ciudades en las que el Banco de la República tiene presencia. Este año contaremos con un amplio abanico de solistas y agrupaciones, así como un repertorio variado que abarca desde música académica, hasta el jazz y las músicas tradicionales colombianas. Los invitamos a continuar disfrutando de la música en vivo y ser testigos del desarrollo del talento joven colombiano que hace parte de la programación de la Temporada Nacional de Conciertos. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 2 ACERCA DEL INTÉRPRETE Pablo Molano, piano El joven pianista colombiano ha cautivado audiencias en los Estados Unidos, Europa y Sur América. Inició su educación musical en Bogotá a muy temprana edad y, a los ocho años, se radicó en Estados Unidos. Actualmente es estudiante becado con la Eugene Istomin Scholarship en Manhattan School of Music bajo la tutela de Olga Kern. Entre sus presentaciones destacadas están sus recitales en la sala del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá (2017); el Tateuchi Hall en Mountain View y en el San Francisco Flower Piano Festival (2019). Fue ganador del primer premio en el III Concurso Internacional de Música de Ginebra y, como tal, fue invitado al festival Uniti Nella Musica en Roma. Estando allí participó en el International Piano Competition de AC Melos y ganó el primer lugar. Igualmente, fue finalista del NPR’s From the Top. Haciendo música de cámara fue ganador de la Santa Cruz Chamber Music Competition en California (2020) interpretando el Quinteto de César Franck. Ha participado en festivales prestigiosos como el Miami International Piano Festival Academy y fue aceptado en el Aspen Music Festival. Pablo ha tocado para maestros como Jorge Luis Prats, Ilya Itin, Boris Slutsky, Solomon Mikowsky, Matti Raekallio, Robert McDonald y Meng-Chieh Liu. La mayor parte de su preparación musical la desarrolló en el colegio Valley Christian High School en San José, California, en donde fue finalista del concurso de becarios (2017 y 2018) y ganó el segundo lugar de la Piano Honors Competition (2019). Como estudiante becado de esa institución hizo parte de numerosas producciones y conciertos musicales en San José. Al mismo tiempo fue becado por tres años consecutivos en el programa de música preuniversitario del Conservatorio de San Francisco como alumno de Erna Gulabyan. Foto: Valley Christian School 3 PROGRAMA Gaspard de la nuit (1908) Ondine Le Gibet Scarbo MAURICE RAVEL (1875-1937) Variaciones en si bemol menor, Op. 3 (1901-1903) Tema. Andantino tranquillo e semplice Variación I: L’istesso tempo Variación II: Agitato Variación III: Andantino quasi tempo di Mazurka Variación IV: Con mosso Variación V: Lento dolce Variación VI: Scherzando, Vivace molto Variación VII: Allegro agitato e energico Variación VIII: Meno mosso. Mesto Variación IX: Tempo di valse. Grazioso Variación X: Andantino dolce Variación XI: Andantino dolce affettuoso Variación XII: Allegro con fuoco KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937) INTERMEDIO Bambuco (1991) JULIO REYES COPELLO (n. 1969) Sonata No. 2 en si bemol menor (1913-rev. 1931) Allegro agitato Non allegro - Lento L’istesso tempo - Allegro molto SERGEI RACHMANINOV (1873-1843) 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Ellie Anne Duque Ravel Oriundo del pueblo de Ciboure, ubicado en la región vasca, en la frontera entre Francia y España, Maurice Ravel (1875-1937) siempre se sintió cercano a su herencia cultural vasca y a las tradiciones españolas, ya que, a pesar de haber salido de Ciboure como infante de tres meses, su madre mantuvo vivo en la familia el gusto por lo español. Ravel encontró inspiración en la literatura de España y en sus aires musicales, no solo por inclinación afectiva, sino por hallar en ellos diversas alternativas sonoras que alimentaban sus tendencias modernistas en la composición. Estas referencias dieron pie a que buscara nuevas escalas y ritmos tanto en la música española como en aires orientales (Shérézade, Canciones de Madagascar, Dos melodías hebreas, Canción hebrea) y otras tradiciones europeas (Cinco melodías populares griegas, Tzigane). También buscó alternativas en piezas antiguas, como pavanas, pasacalles, minués y tombeaux, y se remontó a teorías modales provenientes del Medioevo para renovar sonoridades. Todo lo anterior lo llevó a trabajar dentro de formas clásicas tradicionales, a veces con evidentes bases en procesos teóricos conocidos, razón por la cual muchas de sus obras se clasifican dentro de las tendencias neoclásicas. Según el pianista Paul Crossley, la obra de Ravel tipifica las dos tendencias del pensamiento poético simbolista resumidas en los términos ‘decadente’ y ‘estético’. El primero de ellos esconde tras los símbolos el mundo de ideas y emociones internas del artista; el segundo sugiere, mediante la perfección de las formas y los procesos, un mundo ideal al cual se aspira. Miroirs, Gaspard de la nuit y el Concierto para la mano izquierda pertenecen al primer grupo, y sus obras restantes para piano, al segundo. El Menuet antique y Le tombeau de Couperin ofrecen rasgos característicos de la música francesa (de Chabrier el primero y de François Couperin el segundo) pero procesados por la mente perfeccionista de Ravel. El trabajo minucioso, primero al teclado y luego en el contexto sinfónico, caracterizó gran parte de la obra de este consumado pianista y trabajador incansable, dueño de una gran imaginación sonora. Ravel se guio estéticamente por las enseñanzas del poeta Mallarmé, quien definió el simbolismo como «el arte de evocar un objeto lentamente, para 5 develar su estado de ánimo o, al contrario, el arte de escoger un objeto y extraer de él, un estado de ánimo». La amalgama entre forma y contenido anímico en la obra de Ravel es evidente, de allí que su obra acuse rasgos neoclásicos por la perfección y claridad formal, y rasgos impresionistas debido a la sutileza de la expresión. Para Ravel era muy importante el dominio y la redefinición de las formas clásicas, y cuando se comprometía a escribir una de ellas, el ejercicio le resultaba supremamente exigente, pues debía moverse en estructuras antiguas con una mirada moderna. Esta dualidad se aprecia en sus piezas de cámara más destacadas: el Cuarteto en fa, las dos sonatas para violín y piano, la sonata para violín y chelo, y el Trío en la menor. Las últimas composiciones de Maurice Ravel fueron dos conciertos para piano y las tres canciones de Don Quijote a Dulcinea. En 1932, después de repetidos quebrantos de salud, sufrió un accidente de tránsito y se vio obligado a abandonar la composición, víctima de agudos desórdenes motrices y de memoria. Para entonces, Ravel era considerado uno de los mejores compositores para el piano y un auténtico representante de la genialidad artística francesa. En su obra se dieron cita la inspiración literaria y la musical en una amalgama de experimentación con nuevas armonías, fuerza descriptiva y apego a la tradición clásica. Para describir la obra de Ravel se ha recurrido a diversas asociaciones, relacionadas con el impresionismo de Debussy y el neoclasicismo de la primera mitad del siglo xx. Gaspard de la nuit es considerada una de las obras más difíciles para el piano. La intención de Ravel fue recrear el ambiente misterioso, fantasmagórico y a veces terrorífico evocado en tres poemas del autor Aloysius Bertrand (1807-1841), traduciendo el texto poético a un imbricado juego de escalas, arpegios, polirritmos, tonalidades y armonías vagas, y técnicas exclusivas para el piano. En Ondine, el primer movimiento, se presenta la princesa del agua, la seductiva Undine, en un juego de notas que imitan un mundo acuático, desde el oleaje hasta las salpicaduras, al tiempo que una melodía modal representa el llamado seductor que hace la princesa mítica al inalcanzable Gaspar. Tañe una campana al inicio de El patíbulo y su sonido acompaña a un cadáver colgado que se mece con el viento. Acordes ricos en diversas sonoridades y un sonido muy controlado son el medio musical que pinta la escena macabra. Las piruetas del endemoniado enano Scarbo encuentran en el piano de Ravel un acompañamiento rítmicamente incesante y armonías extravagantes con tics y trémolos nerviosos que recrean la escena grotesca. 6 Szymanowski Si bien la historia de Polonia en la primera mitad del siglo xx estuvo a merced de dos guerras mundiales y sus incontables consecuencias, la vida musical polaca siguió floreciendo y los compositores siguieron innovando, pese a las circunstancias más adversas. A comienzos del siglo pasado, el territorio polaco estaba dividido entre Alemania, Prusia y Rusia; y precisamente a partir de 1901 comenzó la actividad de la Orquesta Sinfónica de Varsovia y la del grupo Polonia Joven, liderado por Karol Szymanowski (1882-1937) y fundado con la intención de prestar atención a las obras de compositores polacos modernos. La independencia de Polonia, proclamada en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, motivó un movimiento musical nacionalista, pero hubo entre los compositores de entonces una preocupación manifiesta por evitar apuntes ‘típicos’. Szymanowski, presente en todos estos momentos históricos, jugó un papel determinante en la escena moderna de la música en Polonia. Llegó a ser conocido por sus sinfonías y conciertos de proporciones monumentales, ingeniosas búsquedas sonoras orquestales y discursos líricos de imaginativos arabescos cromáticos. En medio de la histórica influencia de la música alemana sobre la música polaca existió también una gran presencia francesa, pues el estilo impresionista, atribuido a Claude Debussy, permitió la inclusión fluida de la música tradicional en el lenguaje académico con un gran enriquecimiento en los marcos armónicos empleados. La invasión y ocupación nazi durante los años de la Segunda Guerra Mundial propinaron un duro golpe a la vida polaca, y la actividad cultural prácticamente cesó. Terminada la guerra, los músicos reaccionaron rápidamente para reactivar los conservatorios, las orquestas y las agrupaciones musicales. A partir de 1948, Polonia viró hacia el comunismo, y en medio del control oficialista sobre las expresiones musicales surgieron figuras destacadas como la de Bacewicz, Lutosławski, Panufnik, Baird y Serocki, convertidas en las herederas del grupo Polonia Joven y de los logros de Szymanowski. Entre 1882 y 1901 Szymanowski vivió en Ucrania, en donde su familia de ancestro polaco había permanecido en una de las antiguas divisiones territoriales de Polonia. A partir de 1901, con una educación musical adquirida en el hogar, se dirigió a Varsovia para dedicarse al estudio formal de la composición junto a Zygmunt Noskowski. En sus obras más tempranas se reconoce la influencia de Chopin y de Richard Strauss, pero prontamente sus obras se tiñeron de un colorido personal. Estudió de cerca las piezas de los alemanes de la escuela expresionista, pero también desarrolló un 7 lenguaje nacionalista basado en aires de danza y canción polacas, en un estilo intencionalmente alejado de lo que denominó ‘provincialismo’. Se inspiró en las culturas mediterráneas a través de sus viajes y también tuvo oportunidad de conocer los planteamientos de Debussy, Ravel y Stravinsky durante una larga permanencia en París. Sus obras más tempranas fueron unos preludios para piano al estilo de Chopin. Entre 1901 y 1903 concibió un conjunto de variaciones, las Op. 3, en si bemol menor, con un estilo más personal, si bien con un marco formal relativamente clásico que permite que en cada variación se reconozca la estructura del tema original. Las variaciones ofrecen grandes contrastes de estado de ánimo y texturas. Las hay brevísimas, apenas gestuales, de simplicidad coral, movimiento perpetuo virtuosístico, insinuaciones de mazurcas y valses… En cada caso, llama la atención el dominio del piano y la dificultad pianística de cada uno de los instantes de las Variaciones. Reyes Copello De la página web de Miami Art House1 reproducimos y adaptamos la siguiente información acerca de Julio Reyes Copello (n. 1969): Seis premios Grammy, un Grammy Latino, más de veinticinco nominaciones a premios, quince canciones en el top de Billboard, diez premios ASCAP son más que suficientes para mostrar el tremendo impacto que ha tenido Julio Reyes Copello sobre la industria de la música latina a lo largo de dos décadas. La habilidad del productor, pianista, orquestador y compositor para transformar el complejo espectro de las emociones humanas en melodías y canciones, le ha permitido trabajar de manera efectiva con todos los géneros y lenguajes musicales con notoria maestría, intensidad y gracia. Hace veinte años que el productor colombiano decidió mudarse a Miami y ha tenido la oportunidad de escribir, grabar, producir canciones y álbumes para reconocidos artistas de Europa y América, tales como Alejandro Sanz, Il Divo, Laura Pausini, Jennifer López, Nelly Furtado, Ricky Martin, Thalía, Paulina Rubio, Fonseca y Andrés Cepeda, entre muchos. Entre sus proyectos destacados se incluyen: la composición y realización de la banda sonora de la experiencia MARS 2030, la dirección de la Orquesta Sinfónica de Londres, la banda sonora para la serie de televisión Hawthorne, la producción y orquestación de la música para la visita del Papa Francisco a Colombia en 2017 y la composición de piezas para piano. 1 https://miamiart.house/epk/julio-reyes-copello/ 8 Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana, en donde también enseñó. Recibió una beca para obtener una Maestría en Escritura y Producción para Medios en el Universidad de Miami en donde se graduó con honores. El productor Jorge Calandrelli lo escogió para realizar la orquestación de las canciones incluidas en la grabación Navidad en Viena (Our Favourite Things) que incluyó las voces de Plácido Domingo, Tony Bennet, Vanessa Williams, Charlotte Church y la Filarmónica de Viena. Desde entonces, comanda admiración y respeto en el medio y maneja una apretada agenda. En 2013 estableció su propio estudio de grabación —Miami Art House— que se convirtió no solo en su sitio de estudio, sino en el terreno de formación de algunos de los artistas más importantes de la región. Es también una sociedad creativa abierta en donde artistas, instrumentistas y compositores se reúnen para escribir, hacer arreglos y producir música nueva sin distingos de sexo, edad o etnicidad. Bambuco es una obra de unos cinco minutos de duración, que trabaja el entorno rítmico del bambuco, rico en síncopas y viveza. Una melodía abstracta de escalas, que evoca el contorno de algún bambuco cantado, navega por acordes y fórmulas rítmicas que se turnan el protagonismo de la pieza. La partitura resultante es un trozo muy sonoro pleno de contrastes. Hay un breve interludio que invita a calmar el ánimo y meditar sobre notas sueltas y armonías sencillas antes de volver al torbellino de actividad final en el que se destaca la escritura virtuosística para el instrumento. Rachmaninov Sergei Rachmaninov (1873-1843) desarrolló un virtuosismo pianístico sin precedentes durante sus años de estudio en el Conservatorio de Moscú, institución que ya había producido una pléyade de pianistas rusos. En 1891, a los 19 años y para su grado como pianista, presentó el Concierto para piano No. 1, y al año siguiente, para el grado de compositor, escribió el célebre Preludio en do sostenido menor. El resto de su vida profesional lo dedicó a combinar tres actividades: la de concertista, compositor y director orquestal. Con la Revolución Bolchevique de 1917, Rachmaninov salió de Rusia y vivió entre París y Lucerna hasta que, finalmente en 1939 y con motivo de la Segunda Guerra Mundial, emigró a los Estados Unidos. Con Rachmaninov y Scriabin el Romanticismo ruso del siglo xix alcanzó su máxima expresión y se desbordó en el siglo xx. Los dos fueron pianistas profesionales y alumnos de composición en el Conservatorio de Moscú bajo la tutela de Tanaiev y Arensky. Pese al éxito precoz, la carrera de Rachmaninov no avanzó al ritmo esperado. Sus tropiezos con la crítica desventajosa fueron causa de extensos períodos de estancamiento e incertidumbre. Tal fue el 9 caso del estreno de la Primera sinfonía en 1895, realizada bajo la dirección de Alexander Glazunov. Curiosamente, su estilo, excesivamente romántico, lo mantuvo al margen de las corrientes innovadoras del siglo xx, lo cual, en retrospectiva, resulta no ser un defecto, sino una prueba contundente de la validez del Romanticismo en el siglo xx. Su popularidad se ha mantenido primordialmente gracias a las obras para piano, cuyo virtuosismo y mensaje emotivo harán que siempre cuente con intérpretes y público. Rachmaninov se destacó siempre por ser un pianista rutilante y un compositor capaz de amalgamar un estilo profundamente romántico con las tendencias nacionalistas imperantes de fin de siglo, sin sacrificar la expresión de pensamientos musicales densos y elaborados. Pese a la enorme dificultad de su obra pianística, la interpretaba de manera sencilla, controlada y prácticamente estoica. Era admirado por la precisión de su técnica interpretativa, la exactitud rítmica, las frases magistralmente ligadas y la manera en que resaltaba las diversas texturas. Compuso seis óperas, cuatro conciertos para piano y orquesta, tres sinfonías, varios poemas sinfónicos y obras vocales y corales. El grueso de su obra está dedicado a las composiciones para piano. La segunda sonata para piano mezcla y soluciona inteligentemente problemas de estructura y contenido. Los temas principales, de gran presencia melódica, son sometidos a todo tipo de transformaciones anímicas, indicadas por los cambios de tempo. En las secciones más rápidas hace su presencia el estudio para piano, y en las más lentas, el ambiente de los preludios. Se reconocen tres ‘movimientos’, pero se ejecutan de manera continua. Todas las secciones han sido sometidas a una rica figuración ornamental, con pasajes de gran dificultad interpretativa tanto en lo técnico como en lo musical. En la revisión de 1931, Rachmaninov acortó la sonata y simplificó algunas de las texturas sonoras más densas y complejas. Ellie Anne Duque. Musicóloga de las universidades de Indiana y UCLA. Profesora titular y emérita, e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se desempeñó como directora de la Dirección de Investigación, del Instituto de Investigaciones Estéticas del Conservatorio de Música y de la Dirección de Divulgación Cultural. Durante ocho años fue editora de la revista ‘Ensayos. Historia y teoría del arte’, una publicación periódica indexada del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Sus investigaciones se centran en la música colombiana de los siglos xix y xx. Tierney Sutton Band (Estados Unidos), jazz · Foto: Paul Ghezzo TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical Compre sus boletas en línea
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Pablo Molano, piano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Santiago Acosta, flauta (Colombia)

Programa de mano - Santiago Acosta, flauta (Colombia)

Por: | Fecha: 05/08/2022

Foto: Gracia Milena Quintero Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES SANTIAGO ACOSTA (Colombia) flauta Jueves 25 de agosto de 2022 · 6:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: OMG317 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 ACERCA DEL INTÉRPRETE Santiago Acosta, flauta Es uno de los talentos colombianos más jóvenes que ha forjado una prometedora carrera internacional en distintos ámbitos de la música académica en Europa. Es reconocido por su notoria flexibilidad al interpretar piezas de estilos distintos, su pulcritud técnica y su gran expresividad. Su repertorio incluye desde la más delicada música barroca hasta música tradicional colombiana, jazz y música contemporánea. Durante su carrera ha sido ganador y finalista de concursos de flauta, nacionales e internacionales, tales como el Concurso Internacional de Flauta Traversa en Tocancipá y Sopó en la categoría Juvenil e Infantil (2016 y 2017), el Festival Regional de Flauta del Suroccidente Colombiano (2017), Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali (2019), la Dutch International Flute Competition en Itterwoort, Holanda (2021) y la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República 2021. Además, ha participado en diversos festivales de música en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Italia y Alemania tales como el Festival Internacional de Flauta en Tocancipá y Sopó (2016), The Midwest Clinic (2017), Flautissimo (2019) y Weimarer Meisterkurse (2021). Gracias a su excelente desempeño como estudiante a lo largo de su carrera, recibió clases magistrales con renombrados miembros de la escena flautística internacional como Emmanuel Pahud, Wally Hase, Andrea Oliva, Marco Granados, Gaspar Hoyos, Michel Bellavance, Krzysztof Maciej Kaczka, Mary Karen Clardy, Gabriel Ahumada y Mario Caroli. Ha ofrecido conciertos en Bogotá, Chía, Tocancipá, Cali, Pescara y Weimar en diversos escenarios tales como Die Weimarhalle, Festsaal der Hochschule für Musik Franz Liszt, Saal am Palais, el Teatro Colón en Bogotá y la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia al igual que de distintos grupos de música de cámara (quinteto de vientos, cuarteto de flautas, dúo de flauta y guitarra, entre otros) y es estudiante activo de pregrado en la Hochschule für Musik Franz Liszt en Weimar desde 2020 en la clase de la reconocida flautista húngara Anna Garzuly-Wahlgren. En este concierto, Santiago actuará junto con el pianista Diego Alexander Claros López. 2 PROGRAMA Grande fantaisie sur Mignon (1876) PAUL TAFFANEL (1844-1908) Para flauta y piano East Wind (1987) SHULAMIT RAN (n. 1949) Para flauta sola Sonata para flauta y piano (1956-1957) Allegro malinconico Cantinela Presto giocoso FRANCIS POULENC (1899-1963) INTERMEDIO Adiós a Bogotá (1920) LUIS ANTONIO CALVO (1882-1945) Original para piano Arreglo para flauta y piano de Sergio Acosta (n. 2002) Sonata en re mayor para flauta y piano, Op. 94 (1943) Moderato Scherzo: Presto Andante Allegro con brio SERGEI PROKOFIEV (1891-1953) 3 NOTAS AL PROGRAMA Por Guillermo Gaviria La flauta, uno de los instrumentos musicales más antiguos, tiene un origen que investigaciones de antropólogos y paleontólogos sitúan en la flauta neandertal, descubierta en la cueva Divje Babe, cerca de Cerkno, Eslovenia, con posibilidad de tener cerca de 50.000 años de existencia: Parece que nuestros antepasados de Cro-Magnon y Neanderthal eran tan aficionados a la música como nosotros. El descubrimiento de flautas prehistóricas hechas de hueso de animal en Francia y Eslovenia, con una antigüedad de entre 4.000 y 53.000 años, demuestra que las civilizaciones antiguas dedicaron tiempo y habilidades considerables a la construcción de instrumentos musicales (Gray et al., 2001, pp. 52-54). La siguiente evocación literaria nos sugiere su origen y función: Al atardecer, a la luz del fuego en sus cuevas y refugios rocosos, los neandertales a veces se relajaban al son de la música después de un duro día de caza. Tomando el material que tenían a mano, el fémur de un oso de las cavernas, crearon una flauta. Con un instrumento tan simple, estos neandertales fornidos y de cejas pobladas, parientes cercanos extintos de los humanos, pueden haber dado expresión a los miedos, anhelos y alegrías de sus vidas prehistóricas (Wilford, 1966). En las culturas primitivas la flauta jugaba un papel muy importante en el ámbito de la magia, y estaba ligada al más allá y al mundo de los espíritus. El instrumento, generalmente aparece interpretado por dioses o simboliza la voz de un dios: los antiguos egipcios, por ejemplo, creían que la voz de Isis, la madre de los dioses, se manifestaba en las notas prolongadas de la flauta. Quizás, el mito más conocido relacionado con la flauta es el de la historia de Pan en la mitología griega, quien, en circunstancias trágicas inventó el instrumento que lleva su nombre: la flauta de Pan. La encantadora ninfa Syrinx huía de la persecución de Pan, el dios de los pastores y los rebaños, y fue salvada por dioses bondadosos que la transformaron en cañas. Pan, suspirando por su amor perdido, ató varias cañas y en ellas Pan lanzó un soplo de viento para poder escuchar una vez más la dulce voz de Syrinx. La flauta de concierto actual es la llamada flauta transversal, traversa o travesera, a diferencia de las flautas que se soplaban por los extremos de los griegos y la flauta dulce, o flauta de pico moderna. La primera evidencia de su empleo en Europa proviene de iconografías etruscas de los siglos iv al i a. C. Los romanos también conocían las flautas de soplado lateral. La flauta travesa 4 moderna es resultado de una larga evolución, con múltiples cambios, que tuvo su momento clave cuando en 1830 el flautista de la orquesta de la corte de Múnich, Theobald Boehm (1794-1881), comenzó a desarrollar un concepto nuevo y completo en su construcción, buscando, entre otros aspectos, lograr un sonido más potente. En 1832, Boehm construyó una flauta con orificios tonales que, por primera vez, se dispusieron de acuerdo con criterios acústicos más que con la facilidad de digitación; estos criterios se basaron en sus propios cálculos y experimentos aritméticos. Además, creó un mecanismo para las llaves completamente nuevo, uniéndolas por medio de ejes móviles. El mecanismo requirió una nueva digitación, que resultó ser menos complicada que las digitaciones anteriores. En 1847, Boehm presentó una flauta mejorada con tubos cilíndricos y una cabeza cónica parabólica, una revolución en la fabricación de instrumentos de la época. La flauta Boehm fue recibida con entusiasmo en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y su mecanismo es el que se usa actualmente, con modificaciones y mejoras menores introducidas durante los siglos xix y xx. Las obras del programa de hoy fueron compuestas después de la aparición del mecanismo Boehm. Son obras que hacen parte del repertorio fundamental de la flauta y que han resonado en la Sala de conciertos varias veces desde su inauguración en 1966. Santiago Acosta, su intérprete, al responder por las razones para la escogencia del programa expresó: La variedad en los estilos de las obras para interiorizar y practicar la flexibilidad en el cambio, una habilidad sumamente importante que quiero seguir desarrollando y, por supuesto, también para proponer un programa variado para el oyente […] Entré en contacto con cada obra de distintas maneras. Algunas de ellas, empecé a estudiarlas con mis maestros, otras han venido apareciendo en el camino por requerimiento para un concurso o un concierto en específico o, finalmente, por puro gusto. […] Además, las piezas que interpretaré en el concierto son de mis obras favoritas del repertorio para flauta (Acosta, 2022). Se inicia el programa con Grande fantaisie sur Mignon, de Claude Paul Taffanel (1844-1908), flautista, compositor y director de orquesta francés, fundador de la moderna escuela francesa de flauta que ha sido ampliamente reconocida y adoptada en todo el mundo. Estudió en el Conservatorio de París con Louis Dorus, quien introdujo allí la nueva flauta de Boehm. Durante los siguientes treinta años, desarrolló una carrera destacadísima como solista y como músico orquestal en la Société des Concerts del Conservatorio y la Ópera de París. «Fue pionero en una nueva expresividad de tono y de 5 sensibilidad musical que demostró que la flauta era capaz de profundidad emocional» (Blakeman, 2001). Taffanel compuso cinco fantasías sobre temas de óperas entre 1874 y 1884, un tipo de composición muy popular en el siglo xix, porque permitía al intérprete desplegar sus habilidades virtuosas. Taffanel, además de tomar los temas originales de las óperas, adicionaba sus propias ideas que combinaban muy bien con la atmósfera general de la obra. Grande fantaisie sur Mignon, Opéra comique d’Ambroise Thomas, es la primera obra publicada de Taffanel y la dedicó a su maestro Louis Dorus. La obra se inicia de la misma manera que las otras cuatro fantasías: una introducción establece la atmósfera musical que conduce a una breve cadencia de la flauta, luego sigue una serie de temas de la ópera, adornados con variaciones que recorren toda la gama de emociones y matices. El éxito de la Grande fantaisie sur Mignon fue tal que, por ejemplo, durante 1984 se realizaron más de mil interpretaciones. La compositora Shulamit Ran (n. 1949) es profesora distinguida en el departamento de música de University of Chicago. Comenzó a componer canciones con poesía hebrea a la edad de siete años en su Israel natal. A los nueve años ya estaba estudiando composición y piano con algunos de los músicos más destacados de Israel, incluidos los compositores Alexander U. Boskovich y Paul Ben-Haim; pocos años después, sus primeros trabajos estaban siendo interpretados por músicos profesionales y orquestas. Continuó sus estudios de piano y composición en Estados Unidos, becada por el Mannes College of Music de Nueva York y la America Israel Cultural Foundation, con Nadia Reisenberg y Norman Dello Joio, respectivamente. Se incorporó a la University of Chicago en 1973, donde conoció al compositor Ralph Shapey, un importante maestro y mentor, con quien estudió en 1977. Amanda Cook, flautista, educadora, editora, escritora y crítica musical, comenta sobre el título y algunas de las particularidades técnicas de East Wind (Viento del Este): Tanto el Viento del Este de Ran como el ‘Viento del Este’ bíblico implican esta yuxtaposición de tragedia y contenido épico. En la Biblia, el Viento del Este aparece por primera vez en el Libro del Génesis como el tema del sueño premonitorio del faraón. En el Libro del Éxodo, esta premonición se realiza cuando el poderoso Viento del Este trae la plaga de langostas y abre el Mar Rojo. East Wind explota todo el rango de la flauta, emplea técnicas extendidas como pitch bends, clics de llaves y la articulación de percusión spit tongue, y contiene ritmos complejos, sin compás, con melodías angulares que llevan las capacidades técnicas del ejecutante al límite (Cook, 2015). 6 Comisionada por la National Flute Association, East Wind está dedicada in memoriam a Karen Monson (1945-1988), escritora y crítica musical. En las notas acerca de la interpretación, Ran concluye con las siguientes recomendaciones: «Se sugiere que la pieza se aprenda inicialmente siguiendo cuidadosamente la notación rítmica y de todo tipo. Una vez aprendida, sin embargo, una dosis considerable de libertad, temporal y gestual puede introducirse, siempre orientada por un sentido de la fantasía» (Ran, 1988, p. 6). Luis Antonio Calvo (1882-1945) nació en Gámbita, Santander, donde vivió sus primeros años. Luego, su vida juvenil transcurrió en la ciudad de Tunja, y posteriormente, a los 22 años se trasladó a Bogotá donde permaneció hasta 1916, cuando circunstancias aciagas —fue diagnosticado con lepra— lo obligaron a trasladarse a Agua de Dios, en donde residió hasta su muerte en 1945. La danza Adiós a Bogotá, original para piano, fue compuesta como un gesto de agradecimiento a la ciudad. Su partida es evocada en el siguiente fragmento: El 11 de mayo y en horas de la mañana, las mujeres bogotanas adornaron con ornamentos florales uno de los vagones del tren, que salía en ese entonces desde la estación de la Sabana en Bogotá rumbo a Tocaima. El vagón estaba destinado para el maestro Calvo y la comitiva que lo acompañaba. Cuenta el historiador Roberto Velandia, que el compositor no pudo retener las lágrimas ante el cumplido tan inesperado y que, antes de marcharse, entregó a su amigo Humberto Correal un papel que contenía las notas de “Adiós a Bogotá”, melodía que había compuesto para retribuir las atenciones que, durante casi 13 años, había tenido la ciudad con él (Cardona, 2013, p.1). Calvo es considerado uno de los músicos paradigmáticos de nuestra nacionalidad. Ellie Anne Duque, musicóloga de las universidades de Indiana (Bloomington) y de California (UCLA), y una de las investigadoras de la obra de Calvo, afirma: «las piezas para piano de Calvo no son descriptivas, sino evocadoras. No hablan de eventos, sino de sentimientos, y de la manera más directa» (Duque, 1999, p. 20). El compositor y pianista Francis Poulenc (1899-1963) hizo parte del grupo de jóvenes músicos franceses conocidos en la década de 1920 como Les Six, influenciados por Erik Satie y Jean Cocteau. Su Sonata para flauta y piano, una obra relativamente tardía, fue escrita entre diciembre de 1956 y marzo de 1957 en respuesta a un encargo de la Fundación Elizabeth Sprague Coolidge y dedicada a la memoria de la señora Coolidge. La primera interpretación fue realizada en el Festival de Estrasburgo en junio de 1957 por el flautista Jean-Pierre Rampal y el compositor, y se convertiría en una de las obras más populares de Poulenc. Rampal colaboró con Poulenc en la composición de la 7 sonata y decía, como un cumplido al compositor, que «la sonata podría haber sido escrita por un flautista» (Caré, s. f., p. 38). En un estudio muy detallado sobre la música de cámara de Poulenc, Claude Caré subraya los aspectos principales de cada uno de los movimientos: En el primero, Allegretto malincolico, vemos a Poulenc volver poco a poco, probablemente ya con nostalgia, de los encantos de la densa vocalidad de los Dialogues des carmélites […] a la relativa transparencia de una escritura más íntima, en equilibrio con los recursos de continuidad, ruptura, oposición, reiteraciones… El trabajo propio de composición consiste aquí en consolidar un abundante material de borrador en una forma original, donde los efectos de oposición entre el tema dominante y los elementos secundarios dan suficiente relieve sin por ello crear tensión. Esto es característico de una sonata allegro preclásica […] La Cantilena aparentemente abre de par en par las compuertas de un canto frenético, de una ‘melodía infinita’, pero rápidamente comprendemos que esa fluidez tampoco está del todo ‘dada’: la inspiración está ahí, sensible, visible, pero la forma final es el resultado de un espartano trabajo de economía de medios […] Los procesos de escritura del Presto giocoso final son más visibles. Es un trabajo artesanal de repartir la materia entre todos los elementos que contribuyen a su energía vital. ¡Poulenc se relaja jugando con su mecano! (Caré, s. f., pp. 40-41). Serguei Prokofiev (1891-1953) es uno de los compositores rusos más destacados del siglo xx, reconocido por sus innovaciones en la armonía que dan vida a las estructuras clásicas que incorporó. Su Sonata en re mayor para flauta y piano, Op. 94 ofrece un buen ejemplo de su estilo compositivo y resalta la calidad de la expresión y las posibilidades técnicas del instrumento. Prokofiev recuerda en su autobiografía que, entre 1942 y 1943, al mismo tiempo que trabajaba en la orquestación de la cantata Balada para un joven desconocido, «(…) escribí una sonata para flauta y piano en cuatro partes. Hacía tiempo que quería escribir música para la flauta, un instrumento que siento que ha sido inmerecidamente olvidado. Quería escribir una sonata en un estilo clásico, delicado y fluido» (Prokofiev, 2000, p. 131). El crítico musical y profesor universitario Hernando Caro Mendoza (1927- 2004)1 escribió hace cerca de cuarenta años para un recital en la Sala, el siguiente texto sobre la sonata, que transcribo como homenaje a uno de los pocos críticos musicales que han ejercido en nuestro país. Caro señala el espíritu de la obra, que plasma el anhelo del compositor por el triunfo 1 Hernando Caro Mendoza, a quien sus amigos llamaban ‘Bodoque’, fue un reconocido periodista cultural, musicólogo y académico bogotano, con profundo conocimiento de la música clásica, en general, y de la música francesa, en particular. Fundador y director del grupo Música Antigua de Bogotá, con repertorio dedicado a música de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. 8 de los aliados sobre el nazismo y reflejos humorísticos y sarcásticos de la personalidad del compositor: En esta partitura el compositor muestra ya la esperanza de la victoria final de su país y sus aliados en la contienda. El primer movimiento, Moderato, presenta dos temas más complementarios que contrastantes, en un clima luminoso y alegre. El segundo, Scherzo-presto, combina ritmos de dos y tres tiempos que sugieren aires populares, por una parte y algún vals, algo paródico, por la otra. Le sigue un Andante más bien lírico con un trío o sección central ágil y gracioso. El último tiempo es un Allegro con brio, lleno de contrastes, con pasajes de alto virtuosismo en los dos instrumentos y otros humorísticos, como una caricatura de una marcha militar, típicos de la vena satírica del maestro ruso (Caro, 1994). Como podemos observar, Caro capta muy bien el espíritu de la obra, que plasma el anhelo del compositor por el triunfo de los aliados sobre el nazismo, y subraya los reflejos humorísticos y sarcásticos de la personalidad del compositor. Referencias Acosta, S. (2022). Recital Banco de la República. Recibido por Guillermo Gaviria. 19 de junio de 2022. Entrevista por correo electrónico. Blakeman, E. (2001). Taffanel, (Claude) Paul. Grove Music Online. 25 de junio de 2022, https://www.oxfordmusiconline.com Cardona, F. (2013). Luis A. Calvo, el músico que trina en la Ciudad del Dolor. A Contratiempo: revista de música en la cultura, (21), 6. Caré, C. (s. f.). La musique de chambre de Francis Poulenc. Francis Poulenc – musician francais 1899-1963. https://poulenc.fr/ Caro, H. (1994). Gabriel Ahumada-Mika Mory. Notas al programa. Serie Internacional. Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de Conciertos. Cook, A. (2015). Ran: East Wind Program Notes. Between the Ledger Lines: A blog for the modern flutist. https://betweentheledgerlines.wordpress.com/ Duque, E. A. (1999). Luis A Calvo; paradigma de la música para piano en Colombia. Credencial Historia, 120, 2001-2002. Gray, P. M., Krause, B., Atema, J., Payne, R., Krumhansl, C., y Baptista, L. (2001). The music of nature and the nature of music. Science. 9 Prokofiev, S., y Shlifstein, S. (2000). Sergei Prokofiev: Autobiography, Articles, Reminiscences. The Minerva Group, Inc. Ran, S. (1988). East wind: for solo flute. T. Presser. Wilford, J. N. (1996). Playing of flute may have graced Neanderthal fire. New York Times, 24, 1-7. Guillermo Gaviria. Educador y compositor. Es Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Javeriana, con la que inició su vinculación como director del Coro Javeriano en 1980. A partir de entonces su trabajo como profesor y su gestión académica dieron impulso a la creación del Departamento de Música en 1990, de la Carrera de Estudios Musicales en 1991 y de la Facultad de Artes en 1995. Ha colaborado con el Banco de la República como escritor de notas al programa y conferencista desde 1986. Tierney Sutton Band (Estados Unidos), jazz · Foto: Paul Ghezzo TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical Compre sus boletas en línea
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Santiago Acosta, flauta (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Santiago Acosta

Santiago Acosta

Por: | Fecha: 2022

"Es uno de los talentos colombianos más jóvenes que ha forjado una prometedora carrera internacional en distintos ámbitos de la música académica en Europa. Es reconocido por su notoria flexibilidad al interpretar piezas de estilos distintos, su pulcritud técnica y su gran expresividad. Su repertorio incluye desde la más delicada música barroca hasta música tradicional colombiana, ‘jazz’ y música contemporánea. Durante su carrera ha sido ganador y finalista de concursos de flauta, nacionales e internacionales, tales como el Concurso Internacional de Flauta Traversa en Tocancipá y Sopó en la categoría Juvenil e Infantil (2016 y 2017), el Festival Regional de Flauta del Suroccidente Colombiano (2017), Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali (2019), la Dutch International Flute Competition en Itterwoort, Holanda (2021) y la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República 2021. Además, ha participado en diversos festivales de música en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Italia y Alemania tales como el Festival Internacional de Flauta en Tocancipá y Sopó (2016), The Midwest Clinic (2017), Flautissimo (2019) y Weimarer Meisterkurse (2021). Gracias a su excelente desempeño como estudiante a lo largo de su carrera, recibió clases magistrales con renombrados miembros de la escena flautística internacional como Emmanuel Pahud, Wally Hase, Andrea Oliva, Marco Granados, Gaspar Hoyos, Michel Bellavance, Krzysztof Maciej Kaczka, Mary Karen Clardy, Gabriel Ahumada y Mario Caroli. Ha ofrecido conciertos en Bogotá, Chía, Tocancipá, Cali, Pescara y Weimar en diversos escenarios tales como Die Weimarhalle, Festsaal der Hochschule für Musik Franz Liszt, Saal am Palais, el Teatro Colón en Bogotá y la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia al igual que de distintos grupos de música de cámara (quinteto de vientos, cuarteto de flautas, dúo de flauta y guitarra, entre otros) y es estudiante activo de pregrado en la Hochschule für Musik Franz Liszt en Weimar desde 2020 en la clase de la reconocida flautista húngara Anna Garzuly-Wahlgren. En este concierto, Santiago actuará junto con el pianista Diego Alexander Claros López. "

Compartir este contenido

Santiago Acosta

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Pablo Molano

Pablo Molano

Por: | Fecha: 2022

"El joven pianista colombiano ha cautivado audiencias en los Estados Unidos, Europa y Sur América. Inició su educación musical en Bogotá a muy temprana edad y, a los ocho años, se radicó en Estados Unidos. Actualmente es estudiante becado con la Eugene Istomin Scholarship en Manhattan School of Music bajo la tutela de Olga Kern. Entre sus presentaciones destacadas están sus recitales en la sala del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá (2017); el Tateuchi Hall en Mountain View y en el San Francisco Flower Piano Festival (2019). Fue ganador del primer premio en el III Concurso Internacional de Música de Ginebra y, como tal, fue invitado al festival Uniti Nella Musica en Roma. Estando allí participó en el International Piano Competition de AC Melos y ganó el primer lugar. Igualmente, fue finalista del NPR’s From the Top. Haciendo música de cámara fue ganador de la Santa Cruz Chamber Music Competition en California (2020) interpretando el ‘Quinteto’ de César Franck. Ha participado en festivales prestigiosos como el Miami International Piano Festival Academy y fue aceptado en el Aspen Music Festival. Pablo ha tocado para maestros como Jorge Luis Prats, Ilya Itin, Boris Slutsky, Solomon Mikowsky, Matti Raekallio, Robert McDonald y Meng-Chieh Liu. La mayor parte de su preparación musical la desarrolló en el colegio Valley Christian High School en San José, California, en donde fue finalista del concurso de becarios (2017 y 2018) y ganó el segundo lugar de la Piano Honors Competition (2019). Como estudiante becado de esa institución hizo parte de numerosas producciones y conciertos musicales en San José. Al mismo tiempo fue becado por tres años consecutivos en el programa de música preuniversitario del Conservatorio de San Francisco como alumno de Erna Gulabyan. "

Compartir este contenido

Pablo Molano

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Santiago Acosta, flauta (Colombia)

Santiago Acosta, flauta (Colombia)

Por: Santiago - Flauta (Colombia) Acosta | Fecha: 25/08/2022

"Es uno de los talentos colombianos más jóvenes que ha forjado una prometedora carrera internacional en distintos ámbitos de la música académica en Europa. Es reconocido por su notoria flexibilidad al interpretar piezas de estilos distintos, su pulcritud técnica y su gran expresividad. Su repertorio incluye desde la más delicada música barroca hasta música tradicional colombiana, ‘jazz’ y música contemporánea. Durante su carrera ha sido ganador y finalista de concursos de flauta, nacionales e internacionales, tales como el Concurso Internacional de Flauta Traversa en Tocancipá y Sopó en la categoría Juvenil e Infantil (2016 y 2017), el Festival Regional de Flauta del Suroccidente Colombiano (2017), Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali (2019), la Dutch International Flute Competition en Itterwoort, Holanda (2021) y la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República 2021. Además, ha participado en diversos festivales de música en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Italia y Alemania tales como el Festival Internacional de Flauta en Tocancipá y Sopó (2016), The Midwest Clinic (2017), Flautissimo (2019) y Weimarer Meisterkurse (2021). Gracias a su excelente desempeño como estudiante a lo largo de su carrera, recibió clases magistrales con renombrados miembros de la escena flautística internacional como Emmanuel Pahud, Wally Hase, Andrea Oliva, Marco Granados, Gaspar Hoyos, Michel Bellavance, Krzysztof Maciej Kaczka, Mary Karen Clardy, Gabriel Ahumada y Mario Caroli. Ha ofrecido conciertos en Bogotá, Chía, Tocancipá, Cali, Pescara y Weimar en diversos escenarios tales como Die Weimarhalle, Festsaal der Hochschule für Musik Franz Liszt, Saal am Palais, el Teatro Colón en Bogotá y la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia al igual que de distintos grupos de música de cámara (quinteto de vientos, cuarteto de flautas, dúo de flauta y guitarra, entre otros) y es estudiante activo de pregrado en la Hochschule für Musik Franz Liszt en Weimar desde 2020 en la clase de la reconocida flautista húngara Anna Garzuly-Wahlgren. En este concierto, Santiago actuará junto con el pianista Diego Alexander Claros López. "
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Santiago Acosta, flauta (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Pablo Molano, piano (Colombia)

Pablo Molano, piano (Colombia)

Por: Pablo - Piano (Colombia) Molano | Fecha: 01/09/2022

"El joven pianista colombiano ha cautivado audiencias en los Estados Unidos, Europa y Sur América. Inició su educación musical en Bogotá a muy temprana edad y, a los ocho años, se radicó en Estados Unidos. Actualmente es estudiante becado con la Eugene Istomin Scholarship en Manhattan School of Music bajo la tutela de Olga Kern. Entre sus presentaciones destacadas están sus recitales en la sala del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá (2017); el Tateuchi Hall en Mountain View y en el San Francisco Flower Piano Festival (2019). Fue ganador del primer premio en el III Concurso Internacional de Música de Ginebra y, como tal, fue invitado al festival Uniti Nella Musica en Roma. Estando allí participó en el International Piano Competition de AC Melos y ganó el primer lugar. Igualmente, fue finalista del NPR’s From the Top. Haciendo música de cámara fue ganador de la Santa Cruz Chamber Music Competition en California (2020) interpretando el ‘Quinteto’ de César Franck. Ha participado en festivales prestigiosos como el Miami International Piano Festival Academy y fue aceptado en el Aspen Music Festival. Pablo ha tocado para maestros como Jorge Luis Prats, Ilya Itin, Boris Slutsky, Solomon Mikowsky, Matti Raekallio, Robert McDonald y Meng-Chieh Liu. La mayor parte de su preparación musical la desarrolló en el colegio Valley Christian High School en San José, California, en donde fue finalista del concurso de becarios (2017 y 2018) y ganó el segundo lugar de la Piano Honors Competition (2019). Como estudiante becado de esa institución hizo parte de numerosas producciones y conciertos musicales en San José. Al mismo tiempo fue becado por tres años consecutivos en el programa de música preuniversitario del Conservatorio de San Francisco como alumno de Erna Gulabyan. "
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Pablo Molano, piano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Margret Köll, arpa barroca (Alemania)

Programa de mano - Margret Köll, arpa barroca (Alemania)

Por: | Fecha: 09/08/2022

Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 Foto: Armin Linke MÚSICA ANTIGUA PARA NUESTRO TIEMPO MARGRET KÖLL (Alemania) arpa barroca Lunes 29 de agosto de 2022 · 7:00 p.m. Armenia, Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República PULEP: QWG534 Miércoles 31 de agosto de 2022 · 7:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: UUO360 Viernes 2 de septiembre de 2022 · 6:30 p.m. San Andrés, Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República PULEP: QGQ532 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 EL RETORNO DE LO EFÍMERO La música se desvanece tan pronto como nace, es la suerte de la desdichada música. Leonardo da Vinci El año 2022 trae la oportunidad de volver a disfrutar la experiencia de la música en vivo en los diferentes espacios culturales del Banco de la República, y también la reapertura de uno de los escenarios más emblemáticos para la música de cámara en el país, nuestra Sala de Conciertos. Este momento, tan esperado por los amantes de la música luego de dos años, pone de manifiesto la inmanente necesidad humana de crear, compartir y deleitarse con el arte de los sonidos que, aunque se desvanezcan tan pronto como nacen, rondan nuestro inconsciente para ser recreados una y otra vez, y colmar de diversas sensaciones nuestros sentidos. La pandemia ha traído consigo valiosos aprendizajes que son el resultado de retarnos como individuos y como sociedad, así como de encontrar nuevas maneras de comunicarnos y de mantenernos en contacto por diferentes medios. Pero esta coyuntura también nos ha hecho aún más conscientes del valor del presente y, especialmente en lo que respecta a la experiencia de la música, de la maravillosa conexión in situ entre intérprete, compositor y público; una sinergia perfecta que no ha podido ser replicada por ningún medio digital. Este año, en el que se cumplen cincuenta y seis años de labor musical en el Banco de la República, se celebra el presente, la capacidad creativa del ser humano y el espíritu resiliente que nos ha acompañado. Con la participación de artistas nacionales como la pianista Laura Lambuley y las cantantes Betty Garcés y Urpi Barco, y de ensambles como La Sociedad y el cuarteto de guitarras Atemporánea rendimos homenaje al talento colombiano. Con las actuaciones de talentosas mujeres como la pianista lituana Muza Rubackyte, la arpista alemana Margret Köll, la cantante norteamericana Tierney Sutton y la cantante portuguesa Sofia Ribeiro celebramos no solo la diversidad de manifestaciones musicales sino la oportunidad de volver a compartir en nuestros escenarios con artistas de excelente nivel, provenientes de otras latitudes. Volveremos también a escuchar el órgano de nuestra Sala de Conciertos con el alemán Vincent Heitzer; y a disfrutar de las obras de cuatro jóvenes compositores y de más de veinte músicos que se presentan en el marco de la Serie de los Jóvenes Intérpretes, programa que por más de treinta 2 y cinco años ha servido de plataforma para impulsar la carrera de músicos colombianos. Esta Temporada ofrece experiencias inolvidables, como el reestreno— ahora en vivo y en interpretación del violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia— de La ruta de la mariposa, obra comisionada por el Banco de la República en 2019 al compositor colombiano Damián Ponce de León. Asimismo, se estrenará la obra comisionada a Rodolfo Acosta, intérprete, improvisador, docente y gestor colombiano; con esta, el Banco completa un total de diecinueve obras que hacen parte de uno de sus proyectos de mayor envergadura, el encargo de obras a creadores colombianos. Los conciertos retrospectivos de Amparo Ángel, Moisès Bertran y Guillermo Rendón, que suman más de cincuenta recitales en vivo en la Sala de Conciertos, son una oportunidad más para celebrar la vida y la obra de aquellos compositores que han dejado y siguen dejando huella en la historia de las músicas colombianas. Volver a disfrutar de la música en vivo es retomar un ritual; regresar a la Sala de conciertos, para muchos, es retornar a su hogar, que ahora nos sorprende con nuevas luces luego de su remodelación. Para quienes visitan por primera vez este recinto es la oportunidad para vivir una programación de primer nivel en un espacio idóneo. Los invitamos a este retorno de lo efímero, a la experiencia de la música en vivo. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 3 ACERCA DE LA INTÉRPRETE Margret Köll, arpa Margret Köll es una destacada intérprete internacional del arpa histórica, en todas sus formas y etapas de desarrollo. Se ha presentado alrededor del mundo como solista, intérprete de cámara y continuista con orquestas y conjuntos barrocos: como arpista principal, con Il Giardino Armonico, la Accademia Bizantina y el Balthasar-Neumann- Ensemble; como invitada, con Europa Galante, la Akademie für Alte Musik Berlin, B’Rock y Concerto Köln. Dentro de los eventos y recintos en los que ha participado, se resaltan el Festival de Salzburgo, el Covent Garden, el Theater an der Wien, el Palais Garnier de París, la Ópera Estatal de Baviera, el Teatro alla Scala de Milán, la Elbphilharmonie de Hamburgo y la Pierre Boulez Saal de Berlín. Sus renombrados compañeros de música de cámara son Luca Pianca, Dmitry Sinkovsky, Stefan Temmingh, Vittorio Ghielmi, Emöke Barath, Roberta Invernizzi y Philippe Jaroussky. Margret Köll ha participado en numerosas producciones de álbumes, emisiones y giras, por ejemplo, con Cecilia Bartoli, Magdalena Kožena y Sonia Prina. Ha publicado tres álbumes propios con el sello Accent/Note1 y está trabajando en su próxima publicación. Desde 1988 es integrante del conjunto folclórico austriaco contemporáneo Die Knoedel, con el que realiza giras por todo el mundo. Más recientemente, colaboró en un proyecto del género live-techno con el conjunto Elektro Guzzi. Margret Köll estudió arpa moderna e histórica en Innsbruck, Baltimore, Múnich y Milán. Desde 2012 imparte clases en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín; además, ofrece clases magistrales por toda Europa. En 2018 fundó el Harfenlabor (Laboratorio de arpas), una plataforma interdisciplinar para la práctica interpretativa histórica y contemporánea en arpas históricas. Foto: Armin Linke 4 Conozca más acerca de Margret Köll www.margretkoell.com Margret Köll Margret Köll @margret.koell 5 PROGRAMA Shades of Melancholy (Sombras de melancolía) Preludio en do mayor, BWV 924 (1720) JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Original para clavecín Willst du dein Herz mir schenken (Aria di Giovannini) (c. 1725) CONDE DE SAINT-GERMAIN (c. 1696-1784) Arreglo para arpa barroca de Margret Köll (n. 1971) *** Toccata seconda arpeggiata (s. f.) GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER (c.1580-1651) Cuarto libro de tablatura de chitarrone (1640) Seconda stravaganze (s. f.) GIOVANNI DE MACQUE (1550-1614) Original para clavecín *** Io navigai un tempo (c. 1567) GIOVANNI LEONARDO DELL’ARPA (c.1525-1602) Primer libro de villanellas napolitanas Arreglo para arpa barroca de Margret Köll Gagliarda del principe di Venosa (s. f.) CARLO GESUALDO (1561-1613) Original para cuatro instrumentos iguales Arreglo para arpa barroca de Margret Köll *** Suite en la menor, Z.663 (c. 1696) Prelude Almand Corant Saraband HENRY PURCELL (1659-1695) Original para clavecín 6 Hornpipe, Z. T685 De The Old Bachelor Z.607 (c. 1691) Original para clavecín *** A New Scotch Tune, Z.655 (1687) Minueto en la menor, Z.650 (s. f.) A New Irish Tune, Z.646 (1689) HENRY PURCELL Original para clavecín *** Dowland’s Galliard (s. f.) JOHN DOWLAND (1563-1626) Original para laúd Arreglo para arpa barroca de Margret Köll Paduana lachrymae (1642) MELCHIOR SCHILDT (c. 1592-1667) Original para órgano o clavecín The Frog Galliard (s. f.) JOHN DOWLAND Original para laúd Arreglo para arpa barroca de Margret Köll INTERMEDIO Toccata seconda et ligature per l’arpa (s. f.) GIOVANNI MARIA TRABACI (1575-1647) *** Se l’aura spira tutta vezzosa (c. 1630) GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643) Original para soprano y continuo Arreglo para arpa barroca de Margret Köll Amarilli di Giulio Romano (s. f.) PETER PHILIPS (1560-1628) Original para clavecín *** 7 Alamand y Corant de Suite en re menor, Z.668 (c. 1969) Raise, Raise the Voice (c. 1685) Hornpipe de Suite en re menor, Z.668 (c. 1969) HENRY PURCELL Originales para teclado *** Passemezzo Galliard (c. 1603) THOMAS ROBINSON (1560-1609) Original para laúd Arreglo para arpa barroca de Margret Köll Capriccio di durezze del Libro de caprichos I (1624) GIROLAMO FRESCOBALDI Original para clavecín *** Preludio de Preludio, fuga y allegro, BWV 998 (c. 1735) Aria de Variaciones Goldberg, BWV 988 (1741) JOHANN SEBASTIAN BACH Original para clave-laúd Original para clavecín *** El repertorio se interpretará en secciones separadas. Para una mejor audición recomendamos aplaudir una vez termine cada sección. 8 NOTAS AL PROGRAMA Por Angélica Daza Enciso Pocos de los instrumentos que conocemos hoy son tan antiguos como el arpa, con la excepción desde luego de algunos instrumentos de viento y de percusión. Esto, porque la relativa sencillez del arpa (solo unas cuerdas montadas dentro de un marco) la hicieron apta para aquellas estructuras modales de la antigüedad que no necesitaban de una arquitectura musical demasiado compleja. Pero con el paso del tiempo, el instrumento debió adaptarse a nuevas formas musicales como las que surgieron a finales del Renacimiento y comienzos del Barroco, transformando ampliamente su estructura. Juan Bermudo en su Declaración de instrumentos musicales (1555) resume así las dificultades que tenía el instrumento para producir estos nuevos sonidos: Según se ha visto, la harpa en el temple que ella se hizo (que es el juego del monochordio blanco) es imperfecta para la música que ahora se usa: porque ella está para el género diatónico, y lo que en este tiempo se tañe es género semichromático. (…) Para ser tan perfecto instrumento este, como el monochordio le falta en cada octava, cinco cuerdas: las cuales avían de corresponder a las teclas negras, que tiene el monochordio. Estas cuerdas de diversas maneras se suelen poner en la harpa (Bermudo, 1555). Se refiere Bermudo en este inciso a la principal dificultad del arpa medieval (una de las más difundidas entonces) y a las soluciones que le permitieron ampliar sus posibilidades —en este caso, la adición de cuerdas que facilitaban las notas cromáticas—. Este podría ser uno de los primeros registros que se tiene del arpa doppia o arpa italiana, especialmente conocida en la Europa del siglo xvii, y que según este testimonio pudo ser un invento español, importado a Italia desde el Virreinato español de Nápoles y a partir de allí difundido en el resto del país. En 1619 aparece reseñada en el Sintagma musicum de Michael Praetorius (ver Figura 1), muestra de la difusión que el instrumento había alcanzado por todo el continente. El arpa ha sido uno de los instrumentos más representados en la iconografía medieval, renacentista y barroca (en capiteles, cuadros y tapicerías); sin embargo, a pesar de tal popularidad, no desarrolló un repertorio solista como sí lo hicieron instrumentos como el clave, el órgano o el laúd, especialmente durante el periodo Barroco. En el Renacimiento se limitó, como era usual 9 en la época, a doblar las voces de la polifonía y durante el Barroco formó parte del bajo continuo. Fue especialmente apta en ambos periodos para acompañar al canto, pues creaba una armonía perfecta para él por su sonido limpio y siempre igual (el arpa no usa trastes y la cuerda se toca siempre ‘pura’). Arpa doppia. Placa xix del Syntagma musicum. Interpretar música antigua para arpa solista implica por lo tanto adaptar al lenguaje propio de este instrumento obras originalmente escritas para otros formatos e instrumentos. Si bien es cierto que durante el siglo xvii no solía especificarse en las partituras el nombre del instrumento, dejando esta decisión a voluntad del intérprete1, en el caso de las obras que escucharemos en el presente recital, la adaptación no se limitó únicamente a traducir un lenguaje entre dos instrumentos afines, sino que buscó entre algunas de las obras más insignes del periodo comprendido entre los siglos xvi y xvii2 aquello que pudo sonar familiar a los músicos de las cortes más importantes del momento, para interpretarlo en un instrumento que estuvo presente en todas ellas. Emprenderemos, pues, un viaje musical por diferentes países de Europa, escuchando obras que provienen de contextos musicales muy distintos, pero que tienen en común la libertad que condujo a la exploración armónica y estilística que caracterizó a la música instrumental y vocal de este periodo. Comenzamos nuestro recorrido en la Alemania de Johann Sebastian Bach (1685-1750), organista, compositor y pedagogo; fue una de las figuras más relevantes del periodo. Dos de sus obras enmarcan el programa de este recital: iniciamos con el Preludio en do mayor, BWV 924 para clavecín (u órgano) del Klavierbüchlein (colección de obras compiladas por el compositor a partir de 1720 para su hijo mayor Wilhelm Friedmann Bach) y concluimos con el Preludio del Preludio, fuga y allegro, BWV 998 (escrito cerca de 1735), ejemplo de la exploración armónica que tipifica la forma ‘preludio’. También 1 Por ejemplo, entre voces agudas no se especificaba si la obra estaba escrita para violín u oboe, y entre instrumentos armónicos no se especificaba en ocasiones si debía interpretarse en clavecín u órgano. 2 Tanto instrumentales como vocales. Arpa doppia. Placa XIX del Syntagma musicum. 10 finalizando el recital escucharemos el Aria de las Variaciones Goldberg, BWV 988 escritas por Bach por encargo del conde Hermann von Keyserlingk (1696- 1764) para ser interpretadas por uno de sus músicos, J. G. Goldberg (alumno de Bach), en sus horas de insomnio. Es una de las raras ocasiones en las que se especifica el tipo de instrumento que debe ser usado (clave de dos teclados) y también una de las raras veces en que Bach compuso en la forma ‘tema y variaciones’, que era muy popular en la época. En este caso, se interpreta únicamente el tema inicial, es decir el aria, basada en un bajo ostinato. Sin alejarnos demasiado de las cortes alemanas, encontramos a un contemporáneo de Bach, el que quizá sea uno de los personajes más misteriosos de la época. Se le conoció (entre otros nombres) como el Conde de Saint-Germain (c. 1696-1784) y poco o nada se sabe de él con certeza, pues la mayor parte de los datos de su vida están sumidos en el misterio3. Se dice que hablaba por lo menos siete idiomas, entre ellos chino y sánscrito, lo que lo convertía a los ojos de muchos en un personaje culto admirado por su inteligencia y educación (hábil en muchas ciencias, entre ellas la música). Audaz cortesano, viajaba sin cesar por diferentes cortes recibiendo el favor de muchos nobles y algunos reyes (y reinas), especialmente en Francia y Rusia. Se dice que no se trataba de otra persona más que del célebre violinista Giovannini, a quien se atribuye el aria Willst du dein Herz mir schenken (llamada Aria di Giovannini), que figura en el cuaderno de Anna Magdalena Bach con el número BWV 5184. Dejamos las frías tierras del norte en busca de un paisaje más cálido. Así llegamos a Italia, tierra que atrajo a algunos de los más renombrados músicos de Europa del momento. Uno de ellos fue el germano italiano Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580–1651), quien pudo ser uno de los mejores intérpretes de tiorba y laúd de aquel entonces. Logró dar a sus composiciones la expresividad que se buscaba en aquel tiempo en obras vocales como el madrigal o la ópera explorando un lenguaje musical más dramático. De su Libro quarto d’Intavolature di chitarrone (1640) escucharemos la Toccata seconda arpeggiata, una exploración musical caracterizada por contrastes rítmicos armónicos y dinámicos. Otro compositor atraído por las cortes italianas fue el flamenco Giovanni de Macque (1550-1614), organista y maestro de capilla asociado a la corte napolitana. Escribió obras vocales (madrigales a 3 En torno a él se creó una leyenda que lo pintaba como un personaje con saberes ocultistas. Incluso se llegó a decir que era inmortal. 4 Se trata del segundo libro (1725), recopilado para ella por su esposo J. S. Bach, en el que figuran obras de él y de otros autores, entre ellas esta Aria que se encuentra con el número 37. 11 varias voces) y obras instrumentales en el estilo libre de las partitas, ricercares, capriccios y canzonas, entre otros. Su Seconda stravaganze es un ejemplo de este estilo libre y arriesgado en el ámbito armónico que buscaba expandir los límites de la tonalidad. Uno de los más importantes intérpretes del arpa doppia en Nápoles durante este periodo fue Giovanni Leonardo Mollica, conocido como Gian Leonardo dell’Arpa (ca.1525-1602)5. Trabajó en Nápoles y en Roma, en donde tocó para las familias más influyentes de la alta aristocracia. Compuso principalmente villanelle, un tipo de canción polifónica profana muy común en Nápoles. Del Primo libro delle villanelle alla Napolitana, publicado en 1567, escucharemos la villanelle ‘Io navigai un tempo’ en su adaptación para arpa solista. Mollica se destacaba especialmente en el arte de tocar y cantar al tiempo, y, a pesar de su exitosa carrera como arpista, no dejó ninguna obra exclusiva para el instrumento. Fue tan conocido en su tiempo que le llamaron de la corte de Ferrara (uno de los centros musicales más importantes del momento), invitación que declinó; contrariamente a Carlo Gesualdo (1561- 1613), príncipe de Venosa, quien trabajó en esta corte entre 1593 y 1595. Fue uno de los personajes más controvertidos de la época por su tragedia familiar6 y es particularmente recordado por la audacia de sus composiciones, en las que destaca su intensa expresividad. Fue un gran madrigalista y compuso algunos motetes sacros en un estilo muy avanzado para la época. Una de sus únicas obras instrumentales es la Gagliarda del principe di Venosa, escrita para cuatro instrumentos iguales, aunque interpretada mayoritariamente en el clavecín. Giovanni Maria Trabaci (1575-1647) siguió los pasos de Giovanni de Macque sucediéndolo en Nápoles como maestro de capilla. Fue un prolífico compositor de obras para teclado (toccatas, ricercares, canzonas) y obras vocales. En la Toccata seconda et ligature per l’arpa (que puede ser interpretada en clave o en arpa), se destaca la exploración armónica que pudo influir en el trabajo de uno de los clavecinistas más importantes de su tiempo: Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Nacido en Ferrara, donde recibió la instrucción de Luzzaschi y la influencia de Gesualdo, fue un prolífico compositor de música instrumental y vocal. Escucharemos una de sus arias más famosas Se l´aura spira tutta vezzosa del Primo libro d’arie per cantarsi (1630). Se destacó, de manera especial, por su música instrumental (además de clavecinista, fue 5 En algunos lugares era común poner el nombre del instrumento asociado al intérprete. 6 En 1590 asesinó a su primera esposa al sorprenderla en adulterio con su amante a quien también asesinó. La crueldad de este crimen convulsionó a la sociedad y aunque la ley lo absolvió, Gesualdo fue un hombre torturado por la culpa, lo que para muchos se tradujo en su estilo compositivo. 12 un importante organista), dejando tras de sí algunas colecciones de música instrumental como Il primo libro di capricci (1624) del que escucharemos el Capriccio di durezze (Capricho exigente), para órgano o clave, vivo ejemplo del audaz estilo armónico que caracterizó las composiciones para teclado del compositor. No podríamos dar por terminado este viaje musical sin rendir un homenaje a la música inglesa del Renacimiento y el Barroco. Tiempos de violencia (disputas entre católicos y protestantes) seguidos de relativos momentos de calma fueron la constante de la época. En estas circunstancias, surgió a mediados del siglo xvii uno de los más grandes compositores del periodo: Henry Purcell (1659-1695). El compositor de la célebre opera Dido y Eneas (quizá la primera ópera verdaderamente inglesa) intentó en muchas de sus composiciones unir el antiguo lenguaje musical del Renacimiento (escuela virginalista inglesa) con el estilo Barroco que prosperaba en el continente. Un ejemplo de ello es la Suite en la menor, Z.663 (Prelude, Almand, Corant, Saraband), modelo de influencia francesa; de igual manera lo es la Suite en re menor, Z.668 (Almand, Corant, Hornpipe), en la que destaca el novedoso aporte inglés a la tradicional suite de danzas. Las obras para clave de Purcell han sido consideradas de menor importancia frente a su producción vocal o para la escena, pues se decía que muchas eran transcripciones de estos géneros. Es el caso de su Hornpipe de The Old Bachelor, Z. T685 (obra de teatro de William Congreve) o de obras vocales como el minueto Raise, Raise the Voice proveniente de la Oda a Santa Cecilia, Z.334. Sin embargo, algunas de sus obras para clave como el New Scotch Tune, Z.655, el Minueto en la menor, Z.650 o el famoso Lilliburllero7 New Irish Tune, Z.646 son prueba de que el ingenio del compositor se extendía más allá de dichos géneros. Cerrando el capítulo de la música inglesa echaremos un vistazo a la obra de John Dowland (1563-1626), laudista y cantante de quien escucharemos dos danzas originales para laúd: Dowland’s Galliard y The Frog Galliard. Su música se caracterizó por un tipo de nostalgia muy de moda en la corte inglesa. La influencia de Dowland quedó plasmada en la Paduana lachrymae de Melchior Schildt (c. 1592-1667), compositor y organista alemán famoso por su carácter nervioso que hizo de esta una de las versiones más emocionales de la famosa pavana. Por otro lado, del clavecinista inglés Peter Philips8 (1560-1628), 7 Aire popular de significado subversivo para la época. 8 Católico exiliado en Flandes, representante de la escuela inglesa de virginal. 13 escucharemos Amarilli di Giulio Romano, un arreglo de la famosa aria de Giulio Caccini. También escucharemos el Passemezzo Galliard del inglés Thomas Robinson (1560-1609), uno de los tantos músicos que trabajaron en la corte de Dinamarca por aquel entonces —Dowland fue uno de ellos—. En este corto passemezzo, que es el No. 8 de su libro Schoole of Musicke (1603), se presentan muy bien sus dotes de pedagogo. Referencias Bermudo, J. (1555). Declaración de instrumentos musicales. Osuna: Juan de león. Recuperado de https://imslp.org/wiki/El_libro_llamado_ declaraci%C3%B3n_de_instrumentos_musicales_(Bermudo,_Juan) Praetorius, M. (1619). Syntagma musicum (tomo segundo, organografía) / Elias Holwein, Wolfenbüttel. Recuperdo de https://s9.imslp.org/ files/imglnks/usimg/d/d3/IMSLP278580-PMLP138176-praetorius_ syntagma_musicum_2_276943988.pdf Angélica Daza Enciso es maestra en música con énfasis en música antigua. Tiene una maestría en Musicología de la Universidad de la Sorbona de París. Cantante y violista, ha realizado investigaciones sobre organología barroca y tiene un diploma como directora de canto gregoriano. Se ha desempeñado como traductora y maestra. Actualmente realiza algunas de las charlas previas a los conciertos que se presentan en el marco de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República. 14 Tierney Sutton Band (Estados Unidos), jazz · Foto: Paul Ghezzo TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Margret Köll, arpa barroca (Alemania)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Margret Köll

Margret Köll

Por: | Fecha: 2022

"Margret Köll es una destacada intérprete internacional del arpa histórica, en todas sus formas y etapas de desarrollo. Se ha presentado alrededor del mundo como solista, intérprete de cámara y continuista con orquestas y conjuntos barrocos: como arpista principal, con Il Giardino Armonico, la Accademia Bizantina y el Balthasar-Neumann- Ensemble; como invitada, con Europa Galante, la Akademie für Alte Musik Berlin, B’Rock y Concerto Köln. Dentro de los eventos y recintos en los que ha participado, se resaltan el Festival de Salzburgo, el Covent Garden, el Theater an der Wien, el Palais Garnier de París, la Ópera Estatal de Baviera, el Teatro alla Scala de Milán, la Elbphilharmonie de Hamburgo y la Pierre Boulez Saal de Berlín. Sus renombrados compañeros de música de cámara son Luca Pianca, Dmitry Sinkovsky, Stefan Temmingh, Vittorio Ghielmi, Emöke Barath, Roberta Invernizzi y Philippe Jaroussky. Margret Köll ha participado en numerosas producciones de álbumes, emisiones y giras, por ejemplo, con Cecilia Bartoli, Magdalena Kožena y Sonia Prina. Ha publicado tres álbumes propios con el sello Accent/Note1 y está trabajando en su próxima publicación. Desde 1988 es integrante del conjunto folclórico austriaco contemporáneo Die Knoedel, con el que realiza giras por todo el mundo. Más recientemente, colaboró en un proyecto del género live-techno con el conjunto Elektro Guzzi. Margret Köll estudió arpa moderna e histórica en Innsbruck, Baltimore, Múnich y Milán. Desde 2012 imparte clases en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín; además, ofrece clases magistrales por toda Europa. En 2018 fundó el Harfenlabor (Laboratorio de arpas), una plataforma interdisciplinar para la práctica interpretativa histórica y contemporánea en arpas históricas. "

Compartir este contenido

Margret Köll

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones