Saltar navegación e ir al contenido principal
Biblioteca digital de Bogotá
Logo BibloRed
Saltar el buscador

Esta ingresando al contenido principal

Colección institucional

Histórico de conciertos del Banco de la República - OPUS

En esta colección encontrarás información sobre conciertos desde 1966, incluyendo datos sobre artistas, programas de mano y obras interpretadas,.documentando la historia de la programación musical de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, inaugurada en 1966.

  • Encuentra en esta colección
    • Otros
    • 1 Vídeos
    • 980 Fotografías
    • 3907 Programas de mano
  • Creada el:
    • 15 de Julio de 2019
Logo Biblioteca Virtual Banco de la República
Creador Biblioteca Virtual Banco de la República
Imagen de apoyo de  Programa de mano - Guaita, jazz (Colombia)

Programa de mano - Guaita, jazz (Colombia)

Por: | Fecha: 18/07/2022

Foto: Ángel Hurtado Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES GUAITA (Colombia) jazz Jueves 4 de agosto de 2022 · 6:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: RPJ792 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 LA NUEVA CARA DE LA SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES ¿Cómo apoyar la carrera de los músicos emergentes en Colombia? ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes conozcan, disfruten y entren en contacto directo con el arte de vanguardia, y puedan estar al mismo nivel? Seguramente estas fueron algunas de las preguntas que se hizo el Banco de la República previo a la creación de uno de sus más importantes programas a nivel nacional, la Serie de los Jóvenes Intérpretes. Esta convocatoria anual, vigente desde 1985, ha ofrecido a los intérpretes colombianos, de manera ininterrumpida, un espacio para mostrar y desarrollar sus habilidades artísticas. Durante más de tres décadas, este programa ha sido la ventana de una gran cantidad de músicos que hoy siguen triunfando en escenarios nacionales e internacionales. La Serie de los Jóvenes Intérpretes resulta ser para muchos la primera experiencia en un escenario profesional, en el cual se enfrentan a un público conocedor y crítico que valora en alta medida su talento. A partir de 2021 la convocatoria tuvo cambios significativos con el propósito de mantener una relación más prolongada en el tiempo entre el Banco y los músicos seleccionados, así como fortalecer sus competencias interpretativas y ampliar las posibilidades de circulación de estos. Los seleccionados tienen la oportunidad de permanecer hasta cuatro años en el programa, cada año participando en diferentes espacios y como parte de diferentes franjas de la programación musical del Banco. Al final de cada año se hace una evaluación de los artistas seleccionados para determinar quiénes pueden avanzar a la siguiente fase del programa. En 2022 se presenta la primera cohorte de jóvenes que hacen parte de este nuevo formato, actuando veintitrés músicos en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y dieciséis en las diferentes ciudades en las que el Banco de la República tiene presencia. Este año contaremos con un amplio abanico de solistas y agrupaciones, así como un repertorio variado que abarca desde música académica, hasta el jazz y las músicas tradicionales colombianas. Los invitamos a continuar disfrutando de la música en vivo y ser testigos del desarrollo del talento joven colombiano que hace parte de la programación de la Temporada Nacional de Conciertos. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 2 ACERCA DE LA AGRUPACIÓN Guaita, jazz Es un enérgico cuarteto de jazz colombiano creado en 2019. Tiene como influencias el jazz, el rock y la música de la India, teniendo como eje principal la música tradicional colombiana; a esto lo describen como ‘jazz raizal’. Guaita significa ‘aguante’, palabra que describe el mensaje del proyecto y define su estética. El proyecto cuenta con cuatro músicos: David Jaramillo Vesga (flautas), Juan Pablo Camacho Osorio (bajo), Juan Pablo Rodríguez Rey (guitarra) y Cristian García Martínez (batería). Como sello característico de su sonido, Guaita unifica instrumentos tradicionales como la gaita colombiana (Caribe), la flauta de carrizo (Cauca) y la quena (Los Andes) con la flauta traversa, ampliando sus posibilidades para interactuar como cuarteto. Su debut oficial fue en Popayán, siendo el grupo invitado por la Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma del Cauca para participar en el marco de la temporada musical 2019 ‘Unicauca está sonando’. La agrupación ha desarrollado su carrera en Bogotá, presentándose en diferentes espacios de la escena musical y del jazz como matik-matik, Teatro Libélula Dorada, San Café Jazz Club y el Bolón de Verde. En 2021 la agrupación participó en el Festival Internacional de Jazz de Santander que se realizó de manera virtual. Foto: Ángel Hurtado 3 Ha sido ganadora de convocatorias para festivales como el Festival de Jazz de Teusaquillo (2020), el Festival de Jazz y Blues del Teatro Libélula Dorada (2021), el iv Festival de Músicas del Bolón de Verde y seleccionados para ser parte de la Serie de los jóvenes intérpretes (2021). En 2021 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado Martha, inspirado en cuatro tradiciones musicales colombianas —currulao (del Pacífico sur), chirimía caucana, formato de gaitas y música wiwa y arhuaca (de la Sierra Nevada de Santa Marta)—, con la inclusión de técnicas rítmicas de la música carnática (música clásica del sur de India). Martha es un trabajo dedicado a la ‘desfronterización’ y descolonización de la música, buscando la eliminación de barreras ideológicas y políticas para lograr un sonido auténtico, sin llegar al límite de la apropiación cultural, además de ser una dedicatoria musical a los seres amados que parten de esta vida. 4 PROGRAMA Los artistas anunciarán el orden de interpretación de las obras durante el concierto. Serpiente de río (2019) JUAN PABLO RODRÍGUEZ (n. 1988) Media noche (2019) CRISTIAN GARCÍA (n. 1997) Vuelo (2018) JUAN PABLO CAMACHO (n. 1994) Tisra (2021) JUAN PABLO RODRÍGUEZ Alabama (1963) JOHN COLTRANE (1926-1967) Río Molino (2018) DAVID JARAMILLO (n. 1994) El curso del tiempo (2019) JUAN PABLO RODRÍGUEZ 5 NOTAS AL PROGRAMA Por Luis Daniel Vega Desde hace más de tres décadas buena parte de la búsqueda estética del jazz en Colombia se ha arraigado en la exploración de algunas músicas tradicionales provenientes del Pacífico, el Caribe y la zona Andina. En menor medida, las sonoridades indígenas —ya sean arhuacas o caucanas, entre otras— han permanecido al margen, y hasta hace muy pocos años han ganado protagonismo en el escenario del jazz local. En este contexto se anida el cuarteto Guaita, cuyos jóvenes integrantes han enclavado su propuesta en una ambigua categoría denominada ‘jazz raizal’. Y decimos ‘ambigua’ pues, aunque el nombre alude directamente a prácticas sonoras enraizadas en lo tradicional, el concepto se extiende más allá de estos contornos. Ellos mismos la explican de la siguiente manera: «El jazz es un concepto universal que no se define tras un estilo de interpretación específico; es, más bien, la coexistencia de diversas variables como la espontaneidad, la escucha viva y la improvisación. Allí surge la intención de explorar el jazz desde todo el espectro musical que nos ha formado como intérpretes y compositores. En ese sentido, lo que nosotros llamamos ‘jazz raizal’ hace referencia a un gran árbol que crece alrededor de rizomas disímiles como la música clásica, las músicas indígenas, el jazz —en todas sus manifestaciones mudables—, el rock, el reggae o la improvisación libre». Para soportar la anterior reflexión, vale la pena retomar las palabras del historiador Rafael Oliver, quien en el corolario del Real Book Colombia define los avatares estilísticos del jazz nacional en los últimos años: «Este último período, la primera década del siglo xxi hasta la actualidad (…) podría pensarse como un momento en el que, en efecto, existe una escena de jazz en Colombia. Se suele citar la fusión como el centro de este prolífico período, y si bien parece haber una prevalencia de discos que encuentran su inspiración o su identidad en las músicas tradicionales, lo cierto es que existe un amplio abanico de sonidos y que se aprecian toda clase de subgéneros: jazz clásico, free, latin, fusión (con ritmos extranjeros y locales) experimental, jazz moderno y contemporáneo, y lugares en el medio o al borde, pues la búsqueda estética de los músicos del jazz en Colombia siempre ha estado presionando los límites mismos de lo que podría definirse como jazz, lo cual genera un proceso que mueve las fronteras de la disciplina constantemente». 6 Consecuente con lo que representa este largo proceso de identidad —que incluye ejercicios de memoria y reivindicación— el nombre del cuarteto no es circunstancial ya que evoca una expresión quechua —muy utilizada por algunas comunidades indígenas locales— que significa aguante. El gesto, tan cargado de simbolismo político, insinúa que, a pesar de todas las formas históricas de exclusión, a través del tiempo se han preservado músicas que hoy inspiran a músicos inmersos en otras realidades. Conformado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá durante 2019, Guaita se ha escindido de los convencionalismos que pesan sobre la palabra jazz y recoge influencias que van desde 1280 Almas y La Pestilencia, hasta Edson Velandia, Briela Ojeda, Bahía, El León Pardo, Hombre de Barro, Mucho Indio, Cachicamo, Curupira, Pérez Trío y La Gran Resbalosa. Fracciones del anterior inventario aparecen atomizadas en piezas extáticas y enérgicas que, salvo el caso de la emblemática Alabama, han sido creadas por los cuatro miembros de la agrupación. Acerca del repertorio Serpiente de río En la víspera del debut en vivo de Guaita, los integrantes del cuarteto tuvieron una experiencia reveladora. «Allí fuimos a un río donde nuestra intención era oficializar el origen del grupo», cuenta Juan Pablo Rodríguez (n. 1988), su autor. «Fue un bautizo simbólico en el que nadamos y nos sumergimos en el agua. De repente, vimos una serpiente rosada que pasó fugazmente entre nosotros y se escondió dentro de la maleza que había al otro lado del río. Percibimos que estaba asustada y que nosotros estorbábamos su paso. Ese momento tan extraño quedó marcado en nuestras memorias al punto de que escribí una melodía para que David la tocara en la quena. Esto, también porque quería hacer una alusión a Popayán, el lugar donde aconteció el suceso». Medianoche El carácter de esta composición del baterista Cristian García (n. 1997) late en el romanticismo crepuscular de la creación artística. Asimismo, marca el origen del cuarteto. Cuenta García que, al día siguiente de haberla creado, casualmente el guitarrista Juan Pablo Rodríguez lo invitó a una sesión de grabación con el objetivo de ayudar a un ingeniero de sonido, quien tenía como tarea registrar a cuatro músicos simultáneamente. Allí coincidieron 7 con Juan Pablo Camacho y el flautista David Jaramillo Vesga. «¡Nunca habíamos tocado juntos», señala Cristian! Él mismo recuerda que cayó en la cuenta de que tenía las partituras de Medianoche en la maleta y no dudó en compartirla con sus azarosos compañeros. «Fue amor a primer oído», recalca al rememorar una coincidencia que más tarde los unió en Guaita. Vuelo Compuesta en 2018 por Juan Pablo Camacho (n. 1994), Vuelo nació cuando el bajista se hizo una sencilla y emocionante pregunta: ¿Qué se siente volar? Respecto a la sensación que sobrevino en la respuesta, Camacho apunta lo siguiente: «Imaginaba como si fuera un sueño lúcido; sentía cómo me desprendía del suelo. Los movimientos podían ser fluidos y podía virar en cualquier dirección. Me imaginé volando alto, por encima de las montañas, llegando luego a las nubes, sintiendo el viento en mi cara, en mi cuerpo, como si algo debajo soportara mi peso. Fue una emocionante sensación de levedad mezclada con libertad que dibujó una sonrisa en mi rostro. Fue como bailar sin tapujos: soltar y entregarse al festejo». Tisra La música carnática, o música clásica del sur de la India, contiene conceptos melódicos y rítmicos (ragas y talas) que se popularizaron en el jazz a partir de la década de 1960 gracias a las exploraciones de John Coltrane, Yusef Lateef, John McLaughlin o Pat Martino. En Colombia, el caso más recordado es el disco Bunde nebuloso, editado en 2001 por Juan Sebastián Monsalve, quien ha ejercido una poderosa influencia en la historia musical de Guaita. No es fortuito, entonces, que el bajista y compositor haya asesorado el trabajo de grado en el que Juan Pablo Rodríguez creó cinco piezas basadas en técnicas rítmicas de las músicas carnáticas, y su simbiosis con elementos de las tradiciones sonoras colombianas. Una de ellas, en clave de currulao, es Tisra, cuyo nombre significa ‘tres’ en sánscrito. Alabama El domingo 15 de septiembre de 1963, una docena de cartuchos de dinamita explotaron en la Iglesia Baptista de la Calle 16 en Birmingham, Alabama. El acto, organizado por racistas blancos, tuvo como saldo cuatro niñas asesinadas. En respuesta al brutal ataque, John Coltrane (1926-1967) escribió Alabama, basando las frases del saxofón en la cadencia del discurso leído por Martin 8 Luther King en el funeral. Cincuenta y seis años después, la estremecedora obra de Coltrane sonó en Popayán durante el debut de Guaita que coincidió con las protestas sociales de 2019. Para aquella ocasión David Jaramillo hizo un arreglo que evoca las marchas ceremoniales de la chirimía caucana y evocaron el lamento del saxofonista interpretando la melodía con flautas de carrizo. Río Molino Esta obra apareció originalmente en el álbum epónimo de Los Lindos Payaneses, chirimía de la cual hace parte el flautista David Jaramillo (n. 1994), quien, a propósito del nombre de la pieza, reflexiona: «Se debe a la creencia de renombrar el territorio: en la plaza de mercado Barrio Bolívar de Popayán pasa el río Molino cuyas aguas nacen en los páramos, llevan la memoria de los campos a la ciudad y allí se transforman radicalmente. Es una metáfora de lo que sucede con el bambuco que, en el contexto urbano, inevitablemente suena diferente». En relación con sus aspectos formales, David desglosa minuciosamente su composición, no sin antes aclarar que antes de la academia se hizo músico y flautista en las montañas del Cauca: «Rio Molino es mi primer bambuco. Allí reflejo mis influencias de la música clásica pues tiene una forma de sonata con rasgos de Romanticismo temprano y su progresión armónica está basada en el ‘bajo lamento’ del Renacimiento. Esto último me sirvió para poner en música la sensación que imaginé para el agua que llega del páramo y se enfrenta a la ciudad. También utilicé, particularmente en la introducción, ideas prestadas del tintinnabuli, aquella técnica compositiva inventada por Arvo Pärt. De allí —cuya fuente inicial parte del campanero ruso— me inspiré para hacer una suerte de paisaje sonoro que evoca al centro de Popayán con sus iglesias y sus campanas». El curso del tiempo Desde ‘Pacho’ Galán hasta Francisco Zumaqué, pasando por Antonio Arnedo, Ricardo Gallo y Santiago Botero, por nombrar algunos casos muy relevantes, la cumbia ha sido uno de los motivos musicales recurrentes en el devenir del jazz colombiano. Guaita no ha sido ajeno a dicha tradición como queda demostrado en El curso del tiempo, una pieza original de Juan Pablo Rodríguez, quien la describe así: «Está inspirada en la cumbia colombiana, con una melodía que se podría considerar genérica, pero cuyo valor reside en los cambios rítmicos abruptos, y los elementos armónicos y melódicos más afines 9 al jazz contemporáneo donde prima la inestabilidad y las disonancias. Fue de las primeras composiciones que traje al grupo; nos acercó musicalmente a la identidad que estamos construyendo, basándonos en el concepto del ‘jazz de raíz’». Bibliografía recomendada Smith, Marvin. (2003). John Coltrane. Jazz, racismo y resistencia. Retratos del viejo topo. Mendoza, K. y Sepúlveda, J. (2021). Real Book Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Luis Daniel Vega. Periodista. Ha sido productor radial en Javeriana Estéreo, UN Radio, Radio Nacional de Colombia y Cámara F.M. de Medellín. Actualmente es el director de Señal Cumbia, emisora digital de la Radio Nacional de Colombia. Ha sido colaborador en Rolling Stone, Arcadia, Bacánika, Noisey, Semana y fue bloguero del portal En Órbita. Escribe notas de los programas de mano de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango desde 2012. Es el productor artístico del sello Festina Lente Discos. Hace parte de Redpem (Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica). En 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Programa Cultural en Radio. Santiago Cañón-Valencia (Colombia), violonchelo TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical

Compartir este contenido

Programa de mano - Guaita, jazz (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Juan Camilo Trujillo, saxofón (Colombia)

Programa de mano - Juan Camilo Trujillo, saxofón (Colombia)

Por: | Fecha: 18/07/2022

Foto: Paola Enciso Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES JUAN CAMILO TRUJILLO (Colombia) saxofón Martes 9 de agosto de 2022 · 6:30 p.m. Ipiales, Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República PULEP: UOM806 Jueves 11 de agosto de 2022 · 6:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: WCX114 Viernes 12 de agosto de 2022 · 7:00 p.m. Leticia, Sala Múltiple del Centro Cultural del Banco de la República PULEP: XKG490 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 LA NUEVA CARA DE LA SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES ¿Cómo apoyar la carrera de los músicos emergentes en Colombia? ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes conozcan, disfruten y entren en contacto directo con el arte de vanguardia, y puedan estar al mismo nivel? Seguramente estas fueron algunas de las preguntas que se hizo el Banco de la República previo a la creación de uno de sus más importantes programas a nivel nacional, la Serie de los Jóvenes Intérpretes. Esta convocatoria anual, vigente desde 1985, ha ofrecido a los intérpretes colombianos, de manera ininterrumpida, un espacio para mostrar y desarrollar sus habilidades artísticas. Durante más de tres décadas, este programa ha sido la ventana de una gran cantidad de músicos que hoy siguen triunfando en escenarios nacionales e internacionales. La Serie de los Jóvenes Intérpretes resulta ser para muchos la primera experiencia en un escenario profesional, en el cual se enfrentan a un público conocedor y crítico que valora en alta medida su talento. A partir de 2021 la convocatoria tuvo cambios significativos con el propósito de mantener una relación más prolongada en el tiempo entre el Banco y los músicos seleccionados, así como fortalecer sus competencias interpretativas y ampliar las posibilidades de circulación de estos. Los seleccionados tienen la oportunidad de permanecer hasta cuatro años en el programa, cada año participando en diferentes espacios y como parte de diferentes franjas de la programación musical del Banco. Al final de cada año se hace una evaluación de los artistas seleccionados para determinar quiénes pueden avanzar a la siguiente fase del programa. En 2022 se presenta la primera cohorte de jóvenes que hacen parte de este nuevo formato, actuando veintitrés músicos en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y dieciséis en las diferentes ciudades en las que el Banco de la República tiene presencia. Este año contaremos con un amplio abanico de solistas y agrupaciones, así como un repertorio variado que abarca desde música académica, hasta el jazz y las músicas tradicionales colombianas. Los invitamos a continuar disfrutando de la música en vivo y ser testigos del desarrollo del talento joven colombiano que hace parte de la programación de la Temporada Nacional de Conciertos. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 2 ACERCA DE LOS INTÉRPRETES Juan Camilo Trujillo Uribe, saxofón Se graduó como técnico en música del Colegio Salesiano de León xiii en 2013, donde estudió saxofón con Yuber Lambertino Moreno y Cristhian Amado. Ingresó a la carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana en 2014, cursando el énfasis en interpretación-saxofón con César Villamil, y dos años del énfasis en jazz con Ricardo Narváez, graduándose en 2019. Ha participado en las dos primeras versiones del Festival Internacional de Saxofón en Cali como estudiante activo de clases magistrales y concursante en la segunda versión de este festival. Desde 2017 es integrante del Ensamble NPVG dirigido por César Villamil, el cual ha participado en el Festival de Música de Cámara de Cali en 2018, y se ha presentado en el Museo Nacional Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Con el ensamble obtuvieron el primer puesto en la primera versión del concurso de música de cámara Camareando 2019 en Tocancipá (Cundinamarca). En 2018 actuó como solista con la Banda Sinfónica Javeriana interpretando la Fantasía para saxofón de Heitor Villalobos. En 2019 participó en el concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali, y fue ganador del concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y del primer Concurso Panamericano ‘Roberto Benítez’ en Zacatecas (México). De 2016 a 2020 fue integrante de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá y del quinteto de saxofones SaxOFB, con una gran trayectoria de conciertos y presentaciones en algunos de los teatros y auditorios más importantes de la ciudad de Bogotá, como el Auditorio Fabio Lozano, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Auditorio León de Greiff. En 2022 terminó un periodo de dos años de estudios en el Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, donde estudió con Marie-Bernadette Charrier, saxofonista reconocida por heredar la clase de Jean-Marie Londeix y por su trabajo en el campo de la música contemporánea. Este mismo año fue aceptado en la maestría de interpretación en la Hochschule für Musik FHNW / Musik-Akademie Basel, en Suiza, con el saxofonista Marcus Weiss. Foto: Paola Enciso 3 Diego Alexánder Claros López, piano Inició sus estudios musicales en el Conservatorio del Tolima en Ibagué, recibiendo el título de Bachiller Musical con énfasis en piano. Recibió grado de honor como mejor instrumentista y distinción al mérito por excelencia académica y musical. Posteriormente ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en donde culminó su carrera de pianista bajo la dirección de Ángela Rodríguez, obteniendo la más alta calificación en su recital de grado. Fue ganador de la distinción ‘Mejores trabajos de grado de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia’ en su versión xix de 2009. En 2015 se graduó de la Maestría en Pedagogía del Piano de la misma universidad bajo la tutoría de Mac McClure. Diego ha recibido clases magistrales con Vida Kalojanova, Felipe Aguirre, Janusz Olejniczak y Marco Sollini. Participó en el taller Bach y el Piano dictado por Abraham Abreu, especialista en música barroca. En 2010 fue seleccionado para ser parte de la Serie de los jóvenes intérpretes del Banco de la República, en las modalidades solista y agrupación con el trío Voz de Ébano, ofreciendo conciertos en diferentes ciudades del Colombia. Fue profesor del área teórica y pianista preparador del Taller de Ópera de la Universidad Nacional de Colombia a cargo de Ángela Simbaqueba. En el marco de este taller realizó importantes montajes, como las óperas Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, Atzar de Albert Guinovart, Les Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc, The Turn of the Screw de Benjamin Britten y El último día de Francisco Pizarro de Moisès Bertran. Actualmente se desempeña como pianista colaborador y profesor del área teórica de la Maestría en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, pianista colaborador de la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Los Andes. Asimismo, es profesor de piano y pianista del coro de la Universidad de La Sabana y miembro del ensamble de música de cámara La Sociedad. Conozca más acerca de Juan Camilo Trujillo Juan Camilo Trujillo @juantrujillou @juantrujillosaxophone 4 PROGRAMA Sonata para saxofón alto y piano (1984) Two-Part Invention La follia nuova: a lament for George Cacioppo Scherzo ‘Will o’ the wisp’ Recitative and Dance WILLIAM ALBRIGHT (1944-1998) Gualajo (2022) OMER RUEDA (n. 1984) Para saxofón alto solo INTERMEDIO Jungle de Cuatro estudios para saxofón (1992) CHRISTIAN LAUBA (n. 1952) Para saxofón alto solo Fuzzy Bird Sonata (1991) Run, Bird Sing, Bird Fly, Bird TAKASHI YOSHIMATSU (n. 1953) Para saxofón alto y piano 5 NOTAS AL PROGRAMA Por Guillermo Gaviria Entonces, de repente, escucho la nota real del saxofón, inolvidable, alta y clara, como si saliera de un corazón de metal, lo nuevo, lo que hemos venido a escuchar. Para mí, este famoso registro superior está por completo más allá de la humanidad, pero todavía está lo suficientemente cerca como para que lo entienda; penetrante, musical, el grito de un fauno que es hermoso y está herido. El músico lanza su instrumento al aire; sopla con toda su fuerza, pero sus mejillas permanecen pálidas. Ahora está en el apogeo de su arte. La voz de nuestra época ha salido por sus labios a través de este maravilloso instrumento. Es un sacerdote poseído por un dios mitad humano, infinitamente afligido, pero absolutamente carente de sentimentalismo. Incapaz de arrepentirse, sin pasado, sin memoria, sin futuro, sin esperanza. (…) Así, como expresión suprema de nuestras alegrías duras e irreflexivas, hemos elegido este instrumento. Nuestros padres no lo comprendieron; nuestros hijos se estremecerán con él y lo descartarán de nuevo. En el presente hace audible el espíritu de nuestra época (Bolitho, 1924, pp. 455-457). Este maravilloso momento aparece en el ensayo The Saxophone, escrito por William Bolitho (1891-1930) como parte de una compilación de escritos Modern Essays, publicada en 1924. Bolitho tiene toda la razón cuando habla del saxofón como el ‘espíritu de una época’, subrayando en otro aparte del ensayo: « (…) el siglo xix tuvo violines y pianos: estamos cansados de ellos. Necesitábamos un sonido nuevo» (p. 453). El saxofón fue inventado por Adolf Sax en un periodo en que los fabricantes de instrumentos buscaban innovar y mejorar la construcción de los instrumentos existentes. Sin embargo, el saxofón solo alcanzó popularidad en la primera mitad del siglo pasado. Su mayor acogida estuvo relacionada con las mejoras que los fabricantes de saxofones introdujeron a medida que los músicos —con mayor solvencia técnica— impulsaron los ajustes de construcción. Como resultado, los estándares musicales, técnicos y expresivos de la música para saxofón se volvieron gradualmente más altos. Una muestra de ello es el repertorio incluido en el programa de hoy, con obras de alta exigencia técnica y expresiva, como lo afirma el saxofonista Juan Camilo Trujillo (2022): […] seleccioné este repertorio porque tiene una dificultad muy alta, con grandes exigencias tanto de afinación y ensamble con el piano y también con técnicas bastante complejas para desarrollar [relacionadas con las llamadas técnicas extendidas1], como el slap, la respiración circular, el desarrollo del timbre subtone, flutter‐tongue y los multifónicos. 1 Las técnicas extendidas son usadas por los músicos para describir formas no tradicionales de cantar o tocar un instrumento, para obtener sonidos o timbres instrumentales inusuales. Se refieren por igual a técnicas de ejecución y a técnicas de escritura musical. Intentan ampliar horizontes en la tímbrica y en la técnica de los instrumentos, como reflejo del cambio de pensamiento y el afán de búsqueda y experimentación de la segunda mitad del siglo xx. 6 Inicia el programa con la Sonata para saxofón alto y piano, del compositor estadounidense William Albright (1944-1998), escrita en 1984, que se ha convertido en una de las piezas del repertorio para saxofón más interpretadas internacionalmente. Se podría categorizar como ecléctica, estilo por el que fue reconocido su autor. El término ecléctico se refiere a una persona o estilo que fusiona características tomadas de varias fuentes. En el caso de la música de Albright podemos encontrar juntos diferentes estilos compositivos, como el minimalismo, la teoría de conjuntos, la atonalidad libre y el be-bop del jazz, al igual que referencias a músicas de diversas épocas históricas y contextos sociales. Albright « (…) es capaz tanto de lirismo elegíaco como de fuerza brutal y de alternar instantáneamente entre estilos» (O’Riordan, 2003, p. 2). La Sonata para saxofón alto y piano es un homenaje al compositor George Cacioppo (1926-1984), quien influenció profundamente el pensamiento de Albright como compositor. Juan Camilo Trujillo (2022) observa que la sonata, estructurada en cuatro movimientos, es «(…) un verdadero trabajo de música de cámara entre los dos instrumentos: hay una exigencia grande al saxofón en la calidad del timbre y del sonido, para lograr entrar dentro de la sonoridad y la afinación del piano». Fue apenas a comienzos de los años noventa cuando el país empezó a ser seducido por una música que llevaba varios siglos de desarrollo en la costa Pacífica. Sus orígenes se remontan a los pueblos y reinos del Congo, de Angola, de Benín, de Mali, de Ghana, entre otros, de donde provinieron numerosos hombres y mujeres que llegaron forzados a la América del Sur, y en especial a los actuales países de Ecuador y Colombia, donde se encontrarían con los grupos indígenas, forzados por las avanzadas del colonialismo hispánico, desde el siglo xvii (Vanín, 2013, p. 10). Así inicia el poeta Alfredo Vanín Romero su texto José Antonio Torres Solís ‘Gualajo’: El hombre de las marimbas encantadas, recordando los orígenes de los pobladores de nuestra región Pacífica y subrayando el reconocimiento tardío de sus músicas. Gualajo, del saxofonista, compositor, arreglista y educador Omer Rueda (n. 1984), es un homenaje a uno de los máximos exponentes de esas músicas ancestrales: Gualajo [1940-2018] logró en su recorrido vital, como hombre y como músico, la ‘profundación’ de la que hablan los poetas orales del Pacífico. Su cosmovisión ligada a la naturaleza, su genio reposado, pero a la vez alerta, sus propuestas interpretativas, le permitirían abrir trochas inesperadas en la estética contemporánea de las músicas de marimba. Toda su vida se podría resumir en el grito de guerra con el que tituló uno de sus álbumes: ¡Esto sí es verdás!, o el autollamado que se hace en el álbum Tributo a nuestros ancestros: “¡Toca un bambuco viejo, Gualajo, carajo!” (Vanín, 2013, p.15). 7 La estructura de Gualajo, para saxofón alto solo, está concebida a partir de la llamada proporción aúrea2. De acuerdo con el compositor, Gualajo funciona de la siguiente manera: En la primera sección (introducción) se hace un registro con los diferentes materiales armónicos, melódicos y rítmicos que serán desarrollados a lo largo de la pieza. La sección A toma como base el ostinato del bordón de bambuco viejo, enriquecido en ocasiones con diferentes repiques y figuraciones rítmicas que le aportan densidad y movimiento, sobre lo cual se introducen patrones tradicionales de ondeada y revuelta (…) la sección B muestra un desarrollo rítmico‐melódico, de la mano con una expansión gradual de la tesitura, sobre figuraciones y repiques que dan lugar al jondeo o punto climático y de mayor densidad de la obra. (…) La sección C contiene la recapitulación de los elementos expuestos en la A, estableciéndose nuevamente sobre el eje tónico inicial, cerrando el arco discursivo de la obra (Rueda, 2022). Rueda realizó sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana y adelantó los de maestría en la Universidad Internacional de La Rioja (España). Ha sido integrante de diversas agrupaciones musicales y es creador (en 2015) y director de EnSax, ensamble de saxofones. Cuenta con una amplia experiencia como arreglista de música de cámara y música para ensambles, banda y orquesta, y sus obras originales para banda, ensamble e instrumento solo, las cuales han sido estrenadas en Colombia y España. Desde 2007 se desempeña como docente de tiempo completo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Christian Lauba (n. 1952), compositor y profesor francés nacido en Túnez, es conocido preferentemente por sus composiciones para saxofón. Estudió idiomas en la Université de Bordeaux, y música en el Conservatoire de Bordeaux con el compositor Michel Fusté-Lambezat. En 1993 fue nombrado profesor de análisis en el Conservatoire de Bordeaux y fue allí donde empezó a componer piezas con técnicas extendidas para el saxofón, incluyendo slap tonguing, respiración circular, multifónicos y el registro altísimo. En relación con estas técnicas, Lauba comenta: Realmente no invento nuevas técnicas, solo amplifico parámetros que ya existen (como la respiración circular en tantas músicas africanas o los slaps que muchos jazzistas han ido dominando desde el comienzo del jazz). Los slaps corresponden, 2 La proporción áurea es un número irracional que descubrieron pensadores de la Antigüedad, que puede hallarse en la naturaleza (flores, hojas, etc.) y en figuras geométricas y a la que se otorga un valor estético: aquello cuyas formas respetan la proporción áurea es considerado bello. La proporción, conocida también como razón áurea, número áureo o divina proporción, tiene una ecuación que se expresa como 1+√5, todo sobre 2, y el resultado es 1,61803398874989 etc. Se representa por la letra griega Φ (phi) en honor al escultor griego Fidias. 8 para mí, a los pizzicati de las cuerdas: ¡todos los violinistas pueden tocarlos, por lo que los saxofonistas también tienen que tocarlos! (Ensign, n. d.). En 1992, Lauba recibió del saxofonista Jean-Marie Londeix, profesor también en el Conservatoire de Bordeaux3, el encargo de escribir una serie de estudios para saxofón, proyecto al que dedicó dos años, trabajando de cerca con Londeix. El resultado fue un conjunto de nueve estudios, Neuf études pour saxophone, divididos en cuatro volúmenes, cada estudio centrado en una o más técnicas extendidas para el saxofón. Jungle es el cuarto de la serie. Es, con mucho, el estudio interpretado con mayor frecuencia de Lauba, probablemente debido a la emoción de las notas rápidas que recorren toda la pieza […] El sonido del slap tongue (‘golpe de lengua’) junto con esta ejecución rápida de notas crea una intensa sensación de energía musical; se genera un contraste dramático entre el fraseo legato de las notas rápidas y el chasquido consecutivo del slap tongue (Ku, 2010, p. 68). Takashi Yoshimatsu (n. 1953) es fundamentalmente un compositor autodidacta. Cuando tenía catorce años, tuvo acceso y estudió las partituras de las sinfonías de Beethoven y Tchaikovsky, lo cual lo impulsó a componer sinfonías. Después de ingresar a la escuela secundaria, comenzó a estudiar composición por su cuenta. Su manera de entender la composición para saxofón tiene particularidades: Yoshimatsu aborda la música para saxofón clásico como un nuevo género. Busca todos los sonidos posibles que el saxofón puede crear —desde un tono hermoso hasta ‘como ruido’— en sus composiciones. La combinación de diversos estilos musicales en una sola pieza es una de las características compositivas de Yoshimatsu, que se puede observar en Fuzzy Bird Sonata; sin embargo, no se limita a una sola manera. Este estilo único, con algunos desafíos técnicos, atrae a los saxofonistas y al público (Nestler, 2010, i). Como el título permite inferirlo, las aves son una fuente de inspiración para Yoshimatsu. Nestler anota que, según el compositor, los pájaros son los mayores ‘fabricantes de melodías’; el movimiento de las alas y el movimiento en el suelo crean el ritmo, y su propio estilo de vida se convierte en el modo de expresión musical (2010, p. 21). Dado este particular interés, Yoshimatsu escribió una serie de piezas de cámara basadas en un pájaro, llamada Tori (traducido como ‘pájaro’), de la cual hace parte Fuzzy Bird Sonata. La obra 3 Es precisamente en el Conservatoire de Bordeaux donde estudia el saxofonista Juan Camilo Trujillo, quien ha tenido la oportunidad de contar con la guía de una alumna de Londeix, Marie-Bernadette Charrier. 9 está dedicada al internacionalmente aclamado saxofonista japonés Nobuya Sugawa, quien la comisionó, y en su autobiografía plantea: Esta pieza mostró un camino hacia el saxofón clásico, que no es ni música clásica ni jazz. La Fuzzy Bird Sonata fue aceptada gradualmente por saxofonistas de otros países. No es exagerado decir que Fuzzy Bird Sonata me dio un boleto al mundo. Un día en un país extranjero, un desconocido me llamó: ‘Señor Fuzzy Bird’ (Nestler, 2010, p. 22). Referencias Ensign, C. (n. d.). Meet the Composer: Christian Lauba. The Saxophonist. Recuperado de https://www.thesaxophonist.org/ Ku, P.-Y. (2010). Four recitals and an essay: Christian Lauba and his saxophone etudes: from an historical perspective. Ottawa: Bibliothèque et Archives Canada. Nestler, E. (2010). The Influence of Japanese Composers on the Development of the Repertoire for the Saxophone and the Significance of the Fuzzy Bird Sonata by Takashi Yoshimatsu. (Tesis doctoral, University of North Texas). O’Riordan, K. (2003). William Albright’s Sonata for Alto Saxophone and Piano: A Study in Stylistic Contrast. (DMA document, Arizona State University). Rueda, O. (12 de mayo de 2022). Banco de la República: Gualajo en recital Juan Camilo Trujillo. [Entrevista por correo electrónico]. Trujillo, J. C. (13 de mayo de 2022). Recital Banco de la República. [Entrevista por correo electrónico]. Vanín, A. (2013). José Antonio Torres Solís ‘Gualajo’: El hombre de las marimbas encantadas. Ministerio de Cultura (Colombia). Guillermo Gaviria. Educador y compositor. Es Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Javeriana, con la que inició su vinculación como director del Coro Javeriano en 1980. A partir de entonces su trabajo como profesor y su gestión académica dieron impulso a la creación del Departamento de Música en 1990, de la Carrera de Estudios Musicales en 1991 y de la Facultad de Artes en 1995. Ha colaborado con el Banco de la República como escritor de notas al programa y conferencista desde 1986. Santiago Cañón-Valencia (Colombia), violonchelo TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Juan Camilo Trujillo, saxofón (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Mūza Rubackytė, piano (Lituania)

Programa de mano - Mūza Rubackytė, piano (Lituania)

Por: | Fecha: 18/07/2022

Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 Foto: Christine de Lanoë RECORRIDOS POR LA MÚSICA DE CÁMARA MŪZA RUBACKYTĖ (Lituania/Francia) piano Lunes 8 de agosto de 2022 · 6:00 p.m. Ibagué, Auditorio Mayor de la Música de la Universidad del Tolima PULEP: NFS909 Miércoles 10 de agosto de 2022 · 7:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: DNX700 Viernes 12 de agosto de 2022 · 7:00 p.m. Bucaramanga, Auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander PULEP: EHV430 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 EL RETORNO DE LO EFÍMERO La música se desvanece tan pronto como nace, es la suerte de la desdichada música. Leonardo da Vinci El año 2022 trae la oportunidad de volver a disfrutar la experiencia de la música en vivo en los diferentes espacios culturales del Banco de la República, y también la reapertura de uno de los escenarios más emblemáticos para la música de cámara en el país, nuestra Sala de Conciertos. Este momento, tan esperado por los amantes de la música luego de dos años, pone de manifiesto la inmanente necesidad humana de crear, compartir y deleitarse con el arte de los sonidos que, aunque se desvanezcan tan pronto como nacen, rondan nuestro inconsciente para ser recreados una y otra vez, y colmar de diversas sensaciones nuestros sentidos. La pandemia ha traído consigo valiosos aprendizajes que son el resultado de retarnos como individuos y como sociedad, así como de encontrar nuevas maneras de comunicarnos y de mantenernos en contacto por diferentes medios. Pero esta coyuntura también nos ha hecho aún más conscientes del valor del presente y, especialmente en lo que respecta a la experiencia de la música, de la maravillosa conexión in situ entre intérprete, compositor y público; una sinergia perfecta que no ha podido ser replicada por ningún medio digital. Este año, en el que se cumplen cincuenta y seis años de labor musical en el Banco de la República, se celebra el presente, la capacidad creativa del ser humano y el espíritu resiliente que nos ha acompañado. Con la participación de artistas nacionales como la pianista Laura Lambuley y las cantantes Betty Garcés y Urpi Barco, y de ensambles como La Sociedad y el cuarteto de guitarras Atemporánea rendimos homenaje al talento colombiano. Con las actuaciones de talentosas mujeres como la pianista lituana Muza Rubackyte, la arpista alemana Margret Köll, la cantante norteamericana Tierney Sutton y la cantante portuguesa Sofia Ribeiro celebramos no solo la diversidad de manifestaciones musicales sino la oportunidad de volver a compartir en nuestros escenarios con artistas de excelente nivel, provenientes de otras latitudes. Volveremos también a escuchar el órgano de nuestra Sala de Conciertos con el alemán Vincent Heitzer; y a disfrutar de las obras de cuatro jóvenes compositores y de más de veinte músicos que se presentan en el marco de la Serie de los Jóvenes Intérpretes, programa que por más de treinta 2 y cinco años ha servido de plataforma para impulsar la carrera de músicos colombianos. Esta Temporada ofrece experiencias inolvidables, como el reestreno— ahora en vivo y en interpretación del violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia— de La ruta de la mariposa, obra comisionada por el Banco de la República en 2019 al compositor colombiano Damián Ponce de León. Asimismo, se estrenará la obra comisionada a Rodolfo Acosta, intérprete, improvisador, docente y gestor colombiano; con esta, el Banco completa un total de diecinueve obras que hacen parte de uno de sus proyectos de mayor envergadura, el encargo de obras a creadores colombianos. Los conciertos retrospectivos de Amparo Ángel, Moisès Bertran y Guillermo Rendón, que suman más de cincuenta recitales en vivo en la Sala de Conciertos, son una oportunidad más para celebrar la vida y la obra de aquellos compositores que han dejado y siguen dejando huella en la historia de las músicas colombianas. Volver a disfrutar de la música en vivo es retomar un ritual; regresar a la Sala de conciertos, para muchos, es retornar a su hogar, que ahora nos sorprende con nuevas luces luego de su remodelación. Para quienes visitan por primera vez este recinto es la oportunidad para vivir una programación de primer nivel en un espacio idóneo. Los invitamos a este retorno de lo efímero, a la experiencia de la música en vivo. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 3 ACERCA DE LA ARTISTA Mūza Rubackytė, piano Con elegancia y compromiso la lituana Mūza Rubackytė afronta todos los retos interpretativos, desde los 24 estudios de Liszt hasta los 24 preludios y fugas de Shostakovich, desde los Años de peregrinaje completos de Liszt hasta las obras para piano de Čiurlionis. Mūza nació en Lituania y vive entre París, Vilna y Ginebra. Tras sus estudios en el Conservatorio de Moscú P. I. Tchaikovsky, fue galardonada en el Concurso de toda la Unión, de San Petersburgo, que elegía a los mejores músicos de la Unión Soviética, y en el Concurso Internacional de Piano Liszt- Bartók de Budapest. Miembro de la resistencia lituana, fue privada de su pasaporte hasta 1989; pero luego, tras su llegada a París obtuvo el primer puesto en piano en el concurso internacional Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque. Su carrera internacional la ha llevado a presentarse en importantes escenarios y festivales de los cinco continentes. Además, durante su trayectoria ha colaborado con reconocidos directores y orquestas de renombre. Penderecki la ha invitado con frecuencia a interpretar su concierto para piano Resurrección, una conmovedora obra en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. A menudo, Mūza actúa como jurado en los concursos musicales más prestigiosos de Utrecht, Weimar y Parma, e imparte clases magistrales en Weimar, Budapest y Pekín. Es presidente de LISZtuania Society, organización lituana enfocada en Liszt. En Lituania ha recibido importantes distinciones, como la de la Legión de Honor, por la promoción de su país en el mundo, y la Gran Cruz de Comendador de la Orden de Vytautas el Grande por los servicios prestados al Estado. El Ministerio de Cultura húngaro le otorgó el Premio Procultura Hungárica. En 2009, Mūza creó el Vilnius Piano Festival, del que hoy es directora artística. Por este logro, la ciudad la honró con su más alta condecoración: el Premio San Cristóbal al mejor evento cultural. En 2020 rindió homenaje, tanto en el escenario como en grabación, a su compatriota el pianista y compositor Leopold Godowsky, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, cerca de Vilna. Godowsky, como muchos litvak (judíos lituanos), vivía en el exilio, y murió en Nueva York en 1938. La grabación de la Sonata Godowski recibió críticas muy positivas de la prensa internacional. 4 El repertorio de Mūza incluye más de cuarenta programas de recitales solista, conciertos con orquesta y música de cámara. Su discografía, que incluye más de treinta y cinco títulos, se enriquece continuamente, como lo muestran Años de peregrinaje y Estudios de concierto, de Liszt (Lyrinx); Veinticuatro preludios y fugas de Shostakovich (Brilliant Classics); conciertos para piano y orquesta de Beethoven, Liszt, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke y Saint- Saëns para la serie Great Lithuanian live recordings (Magníficas grabaciones lituanas en vivo) (2015, Doron); el Concierto No. 4 de Beethoven en versión de cámara, y obras para piano solo de Louis Vierne (2015, Doron) y luego con cuarteto de cuerda y voz (2016, Brilliant Classics). En 2017 publicó las sonatas para piano y órgano de Julius Reubke con Olivier Vernet (Ligia), y en 2019 publicó dos nuevos opus: la sexta edición de la serie Great Lithuanian live recordings, dedicada a las obras orquestales de Bartok, Liszt y Schubert/ Liszt (Doron), y luego, con el Cuarteto Mettis, un homenaje a Shostakovich y Weinberg titulado Dramatic Russian Legacy (Ligia). En 2020 reunió a Leopold Godowsky (con su Sonata inmensa y poco común) y Karol Szymanowsky en un álbum para el sello Ligia Digital, que fue muy bien recibido por la prensa internacional (Diapason d’Or, 5 Estrellas de Classica, Télérama ffff). Ferviente admiradora de Liszt, acaba de ganar el 41º Gran Premio de la Sociedad Liszt de Budapest por su álbum De la valse à l’abîme Schubert / Liszt (Lyrinx). Mūza grabó los dos conciertos para piano de Brahms para el sello Doron en la serie Great Lithuanian live recordings, que se publicó en septiembre de 2021. La realización de este concierto en Ibagué cuenta con el apoyo de La realización de este concierto en Bucaramanga cuenta con el apoyo de Conozca más acerca de Mūza Rubackytė www: www.muza.fr/ MUZA Rubackyte MUZA Rubackyte 5 PROGRAMA Sonata para piano (c. 1910-1911) Allegro non troppo, ma appassionato Andante cantabile Allegretto grazioso e dolce Retrospect (Lento mesto. Larghetto lamentoso Maestoso, lugubre: Dies irae. Molto più lento) LEOPOLD GODOWSKY (1870-1938) Versión reducida, en cuatro movimientos INTERMEDIO Fantasía en fa menor, Op. 49 (1841) FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) Sonata para piano en si bemol menor, Op. 35 (1837) Grave. Doppio movimento Scherzo. Più lento Marche funèbre Finale. Presto 6 NOTAS AL PROGRAMA Por Ellie Anne Duque Godowsky Leopoldo Godowsky (1870-1938) fue un pianista de gran renombre, que desarrolló su carrera en los momentos más difíciles de la historia europea y supo llevar su mensaje musical a un sinnúmero de escenarios mundiales. Nació en la actual Vilna, la capital de Lituania, que en 1870 era parte de la cultura polaca, pero cuyo territorio estaba bajo el dominio ruso. El propio compositor se recuerda a sí mismo tocando el piano a los cinco años, sin haber recibido ningún tipo de instrucción musical; es más, recuerda haber escrito un minué en forma de canon. A los catorce años realizó algunos estudios en Berlín, pero su carrera de pianista concertista despegó muy pronto y se iniciaron sus viajes. Luego de una presentación en Estados Unidos en 1890, decidió quedarse allí y obtener la ciudadanía estadounidense. Se casó con ‘Frieda’ Saxe, a quien está dedicada su Sonata para piano, en mi menor. En 1909, luego de trabajar en docencia en Filadelfia y en Chicago, regresó a Europa para ocupar una posición en la prestigiosa cátedra de piano en la Real Academia de Música de Viena. Allí inició una actividad intensa de composición original y de elaboración de versiones pianísticas complejas, auténticas paráfrasis, de piezas de Chopin. Se hizo célebre por la formulación de una técnica pianística que tiene que ver con la relajación del peso y la economía de movimientos para lograr una forma natural y eficiente de tocar el piano, sin tensión muscular. Sus cuatrocientas obras originales para piano demuestran el ideal de Godowsky acerca de la destreza pianística. Su estilo, aunque original e innovador fue considerado conservador, y por esta razón se ha ido dejando de grabar y escuchar en vivo. Sin embargo, existe aún un instituto dedicado a enseñar su técnica pianística, el International Master Institute of Music ‘Leopold Godowsky’1. El período entre las dos guerras mundiales propinó a Godowsky duros golpes de los cuales no pudo reponerse: un derrame cerebral que acabó con sus presentaciones, el suicido de un hijo, la muerte de su esposa y la quiebra económica. La amenaza de una segunda guerra acabó con sus sueños de 1 Puede visitarse en https://godowsky.com/godowsky 7 realizar un sínodo musical para propiciar la unidad entre las naciones. Falleció en 1938 en Nueva York. La Sonata para piano es una obra que reúne las características más destacadas del estilo del pianista/compositor: gran destreza técnica, recreación de un mundo armónico colorido y amplio, momentos de gran introspección, dominio de las formas del pasado y referencias a la música del presente. La versión reducida que se presentará en esta ocasión está organizada en cuatro movimientos. La sonata se inicia con una grandeza imponente que recuerda el estilo de Rachmaninov. El ímpetu sonoro del primer movimiento termina con un comentario de cierre titulado Epílogo, una breve y tranquila meditación que sirve para preparar el ambiente inicial del segundo movimiento, que crece en urgencia expresiva a medida que avanza. El Allegretto grazioso e dolce se inicia con una disminución en la textura gruesa de acordes que predominó en los primeros movimientos, para desarrollar un vals ligero y gracioso, el mismo que influenció la noción suelta y elegante que tuvo Ravel del popular aire de danza. Retrospect —la retrospectiva— funge las veces de final, es un movimiento largo y mesurado en el que intervienen muchas ideas sueltas del compositor agrupadas en cinco secciones. Se dan cita las grandes construcciones armónicas de acordes y las melodías románticas y evocadoras. Se escucha una fuga sobre el tema de Bach (si bemol, la, do, si natural) seguida de un gesto de marcha construido sobre las primeras notas de la conocida secuencia gregoriana Dies irae. El comentario de cierre es una construcción colorida de sonidos imaginativos y apaciguadores. Chopin Para Frédéric Chopin (1810-1849), la tradición musical clásica austroalemana fue una referencia musical más, un punto de partida, pero nunca una herencia obligatoria. En este sentido, Chopin fue más libre que sus contemporáneos para dar rienda suelta a su propia imaginación creativa. Desde sus primeras obras se sintió inclinado a elaborar la música polaca. Dos de sus tempranas polonesas datan de 1817. A los siete años era considerado un segundo Mozart por su talento musical prodigioso. En 1830 viajó a Viena para nunca volver a Varsovia. Este evento se tradujo en una añoranza permanente del terruño y en una intensificación de la presencia de la música polaca en su obra. Sin proponérselo, Chopin sentó las bases del nacionalismo decimonónico, un importante ingrediente del estilo romántico. El compositor se residenció en París a finales de 1831 y allí vivió de la enseñanza; y si bien su naturaleza tímida no le permitió tocar más de veinte conciertos públicos a lo largo de su 8 vida, continuamente ejecutaba sus composiciones en los salones sociales e intelectuales de la capital francesa. Aunque en la obra de Chopin se reconoce la influencia de Mozart en el tratamiento melódico, tuvo mayor impacto sobre su personalidad musical el estilo brillante de Hummel, Weber, Moscheles y Kalkbrenner, quienes ejercieron gran influencia sobre el virtuosismo pianístico del siglo xix. Con sus Estudios, Chopin logró sentar las bases teóricas de la nueva forma de tocar piano: la técnica, sin importar su nivel de dificultad, debía estar siempre al servicio del mensaje musical. Mazurca, estudio, nocturno, polonesa y vals son los géneros que más asociamos con el nombre de Chopin. A su vez, relacionamos con estos géneros la presencia de un ingrediente lírico ornamentado que Chopin absorbió de la ópera italiana, más precisamente del bel canto en las arias de Vicenzo Bellini. La evolución formal en Chopin tiende a tener un comportamiento predecible. Luego de la identificación de una melodía, siguen las reelaboraciones de estas con lujo de ornamentaciones, redefiniciones armónicas, variaciones sutiles, marcos técnicos de creciente dificultad e intensificación del mensaje anímico. La música de Chopin llega al alma de cada uno de sus oyentes de manera personalizada; cada quien escucha un mensaje afectivo diferente y de allí su éxito rotundo. Chopin murió de ‘consunción’, una manera de describir la lenta evolución de la tuberculosis pulmonar y la consumación del individuo por causa de la enfermedad. Su música se vio teñida por la añoranza permanente de una patria elusiva. En la Fantasía en fa menor, Op. 49, Chopin experimenta con una forma suelta, caprichosa, en la cual se identifican diferentes secciones y diversos temas y motivos. No hay temática de fondo, no se trata de una fantasía sobre temas operáticos ni aires nacionales polacos, si bien hay quienes reconocen en ella alguna raíz nacionalista. Su narrativa musical va desde lo grave, circunspecto y elegíaco hasta lo ligero y complejo en lo pianístico. En medio del discurso surge un momento de melodías descendentes de espíritu marcial, pero, a manera de recapitulación suelta, regresa el momento lírico contemplativo que da paso al final figurado de gran exigencia pianística. La Sonata para piano en si bemol menor, Op. 35 data de la última parte de la breve vida del compositor, marcada por su relación con la novelista George Sand (entre 1837 y 1846). El mecenazgo protector de la célebre y aristocrática novelista (cuyo verdadero nombre era Amandine Dupin, baronesa Dudevant) liberó a Chopin de toda preocupación económica por espacio de nueve años, tiempo que aprovechó para explorar a fondo sus ideas musicales. 9 A esta época pertenecen los preludios, los tres últimos scherzi, las baladas, dos sonatas y un gran número de mazurcas y nocturnos. Sin embargo, estas obras fueron producto del trabajo de un compositor enfermo, consumido por la tuberculosis y con grandes dificultades para mostrar su gran talento e inspiración en presentaciones públicas. Pese a esta circunstancia, la música de Chopin conmovió a todo el mundo occidental. En su obra se escuchan melodías profundamente conmovedoras, aparentemente independientes del acompañamiento, envueltas en complejas texturas y armonías que emergen de un virtuosismo pianístico rutilante. A excepción de unas pocas obras, la producción musical de Chopin estuvo restringida al piano, que, junto con el violín, fue uno de los instrumentos de concierto más populares del siglo xix. La Sonata Op. 35 no es una sonata en el estilo clásico mozartiano o beethoveniano; ya había anotado Schumann que parecía como si Chopin, en esta obra, hubiera juntado ‘cuatro de sus hijos más locos’. Como movimientos sueltos, la Marcha funèbre y el último movimiento no tienen paralelo en la literatura pianística del Romanticismo. En el Doppio movimento aparece un tema pulsante, listo para ser desarrollado; a manera de contraste surge una melodía en re bemol, aparentemente tranquilizante, pero su magnetismo prontamente la conduce a un clímax afiebrado, pleno de acción. El desarrollo es corto y de gran atrevimiento armónico; la recapitulación es muy libre, pero se llega al final con gran claridad en cuanto a nuestras expectativas sicológicas. El Scherzo es un movimiento breve, lúcido y con reminiscencias de música polaca. La primera sección, llena de atrevimientos cromáticos contiene una furia que solo la sección media (trío) apacigua; con el retorno a la primera sección del Scherzo volvemos al mundo del virtuosismo. El tercer movimiento también acusa una forma ternaria: en la Marcha funèbre, Chopin da rienda suelta a los pensamientos lúgubres y mórbidos que cautivaban al público de la época; se descansa en una sección media, una ‘visión de las regiones del más allá’, que desemboca en el Presto, un movimiento agitado con carácter de estudio técnico por el trabajo incesante con los tresillos de corchea. Ellie Anne Duque. Musicóloga de las universidades de Indiana y UCLA. Profesora titular y emérita, e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se desempeñó como directora de la Dirección de Investigación, del Instituto de Investigaciones Estéticas del Conservatorio de Música y de la Dirección de Divulgación Cultural. Durante ocho años fue editora de la revista ‘Ensayos. Historia y teoría del arte’, una publicación periódica indexada del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Sus investigaciones se centran en la música colombiana de los siglos xix y xx. 10 Santiago Cañón-Valencia (Colombia), violonchelo TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Mūza Rubackytė, piano (Lituania)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Mūza Rubackytė

Mūza Rubackytė

Por: | Fecha: 2022

"Con elegancia y compromiso la lituana Mūza Rubackytė afronta todos los retos interpretativos, desde los 24 estudios de Liszt hasta los 24 preludios y fugas de Shostakovich, desde los ‘Años de peregrinaje’ completos de Liszt hasta las obras para piano de Čiurlionis. Mūza nació en Lituania y vive entre París, Vilna y Ginebra. Tras sus estudios en el Conservatorio de Moscú P. I. Tchaikovsky, fue galardonada en el Concurso de toda la Unión, de San Petersburgo, que elegía a los mejores músicos de la Unión Soviética, y en el Concurso Internacional de Piano Liszt- Bartók de Budapest. Miembro de la resistencia lituana, fue privada de su pasaporte hasta 1989; pero luego, tras su llegada a París obtuvo el primer puesto en piano en el concurso internacional Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque. Su carrera internacional la ha llevado a presentarse en importantes escenarios y festivales de los cinco continentes. Además, durante su trayectoria ha colaborado con reconocidos directores y orquestas de renombre. Penderecki la ha invitado con frecuencia a interpretar su concierto para piano ‘Resurrección’, una conmovedora obra en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. A menudo, Mūza actúa como jurado en los concursos musicales más prestigiosos de Utrecht, Weimar y Parma, e imparte clases magistrales en Weimar, Budapest y Pekín. Es presidente de LISZtuania Society, organización lituana enfocada en Liszt. En Lituania ha recibido importantes distinciones, como la de la Legión de Honor, por la promoción de su país en el mundo, y la Gran Cruz de Comendador de la Orden de Vytautas el Grande por los servicios prestados al Estado. El Ministerio de Cultura húngaro le otorgó el Premio Procultura Hungárica. En 2009, Mūza creó el Vilnius Piano Festival, del que hoy es directora artística. Por este logro, la ciudad la honró con su más alta condecoración: el Premio San Cristóbal al mejor evento cultural. En 2020 rindió homenaje, tanto en el escenario como en grabación, a su compatriota el pianista y compositor Leopold Godowsky, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, cerca de Vilna. Godowsky, como muchos ‘litvak’ (judíos lituanos), vivía en el exilio, y murió en Nueva York en 1938. La grabación de la ‘Sonata Godowski’ recibió críticas muy positivas de la prensa internacional. El repertorio de Mūza incluye más de cuarenta programas de recitales solista, conciertos con orquesta y música de cámara. Su discografía, que incluye más de treinta y cinco títulos, se enriquece continuamente, como lo muestran ‘Años de peregrinaje’ y ‘Estudios de concierto’, de Liszt (Lyrinx); ‘Veinticuatro preludios y fugas’ de Shostakovich (Brilliant Classics); conciertos para piano y orquesta de Beethoven, Liszt, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke y Saint- Saëns para la serie ‘Great Lithuanian live recordings’ (Magníficas grabaciones lituanas en vivo) (2015, Doron); el ‘Concierto No. 4’ de Beethoven en versión de cámara, y obras para piano solo de Louis Vierne (2015, Doron) y luego con cuarteto de cuerda y voz (2016, Brilliant Classics). En 2017 publicó las sonatas para piano y órgano de Julius Reubke con Olivier Vernet (Ligia), y en 2019 publicó dos nuevos opus: la sexta edición de la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, dedicada a las obras orquestales de Bartok, Liszt y Schubert/ Liszt (Doron), y luego, con el Cuarteto Mettis, un homenaje a Shostakovich y Weinberg titulado ‘Dramatic Russian Legacy’ (Ligia). En 2020 reunió a Leopold Godowsky (con su ‘Sonata’ inmensa y poco común) y Karol Szymanowsky en un álbum para el sello Ligia Digital, que fue muy bien recibido por la prensa internacional (Diapasond’Or, 5 Estrellas de Classica, Téléramaffff). Ferviente admiradora de Liszt, acaba de ganar el 41o Gran Premio de la Sociedad Liszt de Budapest por su álbum ‘De la valse à l’abîme Schubert / Liszt’ (Lyrinx). Mūza grabó los dos conciertos para piano de Brahms para el sello Doron en la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, que se publicó en septiembre de 2021. "

Compartir este contenido

Mūza Rubackytė

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Juan Camilo Trujillo

Juan Camilo Trujillo

Por: | Fecha: 2022

"Se graduó como técnico en música del Colegio Salesiano de León XIII en 2013, donde estudió saxofón con Yuber Lambertino Moreno y Cristhian Amado. Ingresó a la carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana en 2014, cursando el énfasis en interpretación-saxofón con César Villamil, y dos años del énfasis en jazz con Ricardo Narváez, graduándose en 2019. Ha participado en las dos primeras versiones del Festival Internacional de Saxofón en Cali como estudiante activo de clases magistrales y concursante en la segunda versión de este festival. Desde 2017 es integrante del Ensamble NPVG dirigido por César Villamil, el cual ha participado en el Festival de Música de Cámara de Cali en 2018, y se ha presentado en el Museo Nacional Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Con el ensamble obtuvieron el primer puesto en la primera versión del concurso de música de cámara Camareando 2019 en Tocancipá (Cundinamarca). En 2018 actuó como solista con la Banda Sinfónica Javeriana interpretando la ‘Fantasía para saxofón’ de Heitor Villalobos. En 2019 participó en el concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali, y fue ganador del concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y del primer Concurso Panamericano ‘Roberto Benítez’ en Zacatecas (México). De 2016 a 2020 fue integrante de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá y del quinteto de saxofones SaxOFB, con una gran trayectoria de conciertos y presentaciones en algunos de los teatros y auditorios más importantes de la ciudad de Bogotá, como el Auditorio Fabio Lozano, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Auditorio León de Greiff. En 2022 terminó un periodo de dos años de estudios en el Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, donde estudió con Marie-Bernadette Charrier, saxofonista reconocida por heredar la clase de Jean-Marie Londeix y por su trabajo en el campo de la música contemporánea. Este mismo año fue aceptado en la maestría de interpretación en la Hochschule für Musik FHNW / Musik-Akademie Basel, en Suiza, con el saxofonista Marcus Weiss. "

Compartir este contenido

Juan Camilo Trujillo

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Guaita

Guaita

Por: | Fecha: 2022

"Es un enérgico cuarteto de ‘jazz’ colombiano creado en 2019. Tiene como influencias el ‘jazz’, el ‘rock’ y la música de la India, teniendo como eje principal la música tradicional colombiana; a esto lo describen como ‘jazz raizal’. Guaita significa ‘aguante’, palabra que describe el mensaje del proyecto y define su estética. El proyecto cuenta con cuatro músicos: David Jaramillo Vesga (flautas), Juan Pablo Camacho Osorio (bajo), Juan Pablo Rodríguez Rey (guitarra) y Cristian García Martínez (batería). Como sello característico de su sonido, Guaita unifica instrumentos tradicionales como la gaita colombiana (Caribe), la flauta de carrizo (Cauca) y la quena (Los Andes) con la flauta traversa, ampliando sus posibilidades para interactuar como cuarteto. Su debut oficial fue en Popayán, siendo el grupo invitado por la Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma del Cauca para participar en el marco de la temporada musical 2019 ‘Unicauca está sonando’. La agrupación ha desarrollado su carrera en Bogotá, presentándose en diferentes espacios de la escena musical y del ‘jazz’ como matik-matik, Teatro Libélula Dorada, San Café Jazz Club y el Bolón de Verde. En 2021 la agrupación participó en el Festival Internacional de Jazz de Santander que se realizó de manera virtual. Ha sido ganadora de convocatorias para festivales como el Festival de Jazz de Teusaquillo (2020), el Festival de Jazz y Blues del Teatro Libélula Dorada (2021), el IV Festival de Músicas del Bolón de Verde y seleccionados para ser parte de la Serie de los jóvenes intérpretes (2021). En 2021 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado ‘Martha’, inspirado en cuatro tradiciones musicales colombianas —currulao (del Pacífico sur), chirimía caucana, formato de gaitas y música wiwa y arhuaca (de la Sierra Nevada de Santa Marta)—, con la inclusión de técnicas rítmicas de la música carnática (música clásica del sur de India). ‘Martha’ es un trabajo dedicado a la ‘desfronterización’ y descolonización de la música, buscando la eliminación de barreras ideológicas y políticas para lograr un sonido auténtico, sin llegar al límite de la apropiación cultural, además de ser una dedicatoria musical a los seres amados que parten de esta vida. "

Compartir este contenido

Guaita

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Río Arriba, jazz (Colombia)

Río Arriba, jazz (Colombia)

Por: Río Arriba - Jazz (Colombia) | Fecha: 21/07/2022

"Río Arriba es una agrupación musical de la ciudad de Barranquilla, constituida en el año 2017 por los integrantes María Angélica 'Mary Ángel' Múnera, Alberto Puentes, Jesús Vergara, Waldir Acosta y Jesús Maturana. Su paso por la academia los llevó a querer incursionar en exploraciones sonoras por medio del ‘jazz’ y de las distintas células rítmicas que atesora el Caribe colombiano. Desde hace algunos años, iniciaron un proceso de creación musical y búsqueda de una identidad artística que favoreció a la agrupación, haciéndola ganadora de la Serie Jóvenes Intérpretes 2020 del Banco de la República; de la convocatoria El escenario es tu casa de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia COVID-19; del tercer lugar a mejor banda de ‘jazz’ en el VII Festival Voces del Jazz y del Caribe de Cartagena de Indias (2019); y permitiéndole su participación en distintas franjas culturales a nivel local como Barranquijazz Al Bordillo y La Vitrina de Telecaribe. "
  • Temas:
  • Otros
  • Música

Compartir este contenido

Río Arriba, jazz (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Mūza Rubackytė, piano (Lituania)

Mūza Rubackytė, piano (Lituania)

Por: Mūza - Piano (Lituania) Rubackytė | Fecha: Ca. 2022

"Con elegancia y compromiso la lituana Mūza Rubackytė afronta todos los retos interpretativos, desde los 24 estudios de Liszt hasta los 24 preludios y fugas de Shostakovich, desde los ‘Años de peregrinaje’ completos de Liszt hasta las obras para piano de Čiurlionis. Mūza nació en Lituania y vive entre París, Vilna y Ginebra. Tras sus estudios en el Conservatorio de Moscú P. I. Tchaikovsky, fue galardonada en el Concurso de toda la Unión, de San Petersburgo, que elegía a los mejores músicos de la Unión Soviética, y en el Concurso Internacional de Piano Liszt- Bartók de Budapest. Miembro de la resistencia lituana, fue privada de su pasaporte hasta 1989; pero luego, tras su llegada a París obtuvo el primer puesto en piano en el concurso internacional Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque. Su carrera internacional la ha llevado a presentarse en importantes escenarios y festivales de los cinco continentes. Además, durante su trayectoria ha colaborado con reconocidos directores y orquestas de renombre. Penderecki la ha invitado con frecuencia a interpretar su concierto para piano ‘Resurrección’, una conmovedora obra en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. A menudo, Mūza actúa como jurado en los concursos musicales más prestigiosos de Utrecht, Weimar y Parma, e imparte clases magistrales en Weimar, Budapest y Pekín. Es presidente de LISZtuania Society, organización lituana enfocada en Liszt. En Lituania ha recibido importantes distinciones, como la de la Legión de Honor, por la promoción de su país en el mundo, y la Gran Cruz de Comendador de la Orden de Vytautas el Grande por los servicios prestados al Estado. El Ministerio de Cultura húngaro le otorgó el Premio Procultura Hungárica. En 2009, Mūza creó el Vilnius Piano Festival, del que hoy es directora artística. Por este logro, la ciudad la honró con su más alta condecoración: el Premio San Cristóbal al mejor evento cultural. En 2020 rindió homenaje, tanto en el escenario como en grabación, a su compatriota el pianista y compositor Leopold Godowsky, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, cerca de Vilna. Godowsky, como muchos ‘litvak’ (judíos lituanos), vivía en el exilio, y murió en Nueva York en 1938. La grabación de la ‘Sonata Godowski’ recibió críticas muy positivas de la prensa internacional. El repertorio de Mūza incluye más de cuarenta programas de recitales solista, conciertos con orquesta y música de cámara. Su discografía, que incluye más de treinta y cinco títulos, se enriquece continuamente, como lo muestran ‘Años de peregrinaje’ y ‘Estudios de concierto’, de Liszt (Lyrinx); ‘Veinticuatro preludios y fugas’ de Shostakovich (Brilliant Classics); conciertos para piano y orquesta de Beethoven, Liszt, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke y Saint- Saëns para la serie ‘Great Lithuanian live recordings’ (Magníficas grabaciones lituanas en vivo) (2015, Doron); el ‘Concierto No. 4’ de Beethoven en versión de cámara, y obras para piano solo de Louis Vierne (2015, Doron) y luego con cuarteto de cuerda y voz (2016, Brilliant Classics). En 2017 publicó las sonatas para piano y órgano de Julius Reubke con Olivier Vernet (Ligia), y en 2019 publicó dos nuevos opus: la sexta edición de la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, dedicada a las obras orquestales de Bartok, Liszt y Schubert/ Liszt (Doron), y luego, con el Cuarteto Mettis, un homenaje a Shostakovich y Weinberg titulado ‘Dramatic Russian Legacy’ (Ligia). En 2020 reunió a Leopold Godowsky (con su ‘Sonata’ inmensa y poco común) y Karol Szymanowsky en un álbum para el sello Ligia Digital, que fue muy bien recibido por la prensa internacional (Diapasond’Or, 5 Estrellas de Classica, Téléramaffff). Ferviente admiradora de Liszt, acaba de ganar el 41o Gran Premio de la Sociedad Liszt de Budapest por su álbum ‘De la valse à l’abîme Schubert / Liszt’ (Lyrinx). Mūza grabó los dos conciertos para piano de Brahms para el sello Doron en la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, que se publicó en septiembre de 2021. "
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Mūza Rubackytė, piano (Lituania)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Guaita, jazz (Colombia)

Guaita, jazz (Colombia)

Por: Guaita - Jazz (Colombia) | Fecha: 04/08/2022

Es un enérgico cuarteto de ‘jazz’ colombiano creado en 2019. Tiene como influencias el ‘jazz’, el ‘rock’ y la música de la India, teniendo como eje principal la música tradicional colombiana; a esto lo describen como ‘jazz raizal’. Guaita significa ‘aguante’, palabra que describe el mensaje del proyecto y define su estética. El proyecto cuenta con cuatro músicos: David Jaramillo Vesga (flautas), Juan Pablo Camacho Osorio (bajo), Juan Pablo Rodríguez Rey (guitarra) y Cristian García Martínez (batería). Como sello característico de su sonido, Guaita unifica instrumentos tradicionales como la gaita colombiana (Caribe), la flauta de carrizo (Cauca) y la quena (Los Andes) con la flauta traversa, ampliando sus posibilidades para interactuar como cuarteto. Su debut oficial fue en Popayán, siendo el grupo invitado por la Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma del Cauca para participar en el marco de la temporada musical 2019 ‘Unicauca está sonando’. La agrupación ha desarrollado su carrera en Bogotá, presentándose en diferentes espacios de la escena musical y del ‘jazz’ como matik-matik, Teatro Libélula Dorada, San Café Jazz Club y el Bolón de Verde. En 2021 la agrupación participó en el Festival Internacional de Jazz de Santander que se realizó de manera virtual. Ha sido ganadora de convocatorias para festivales como el Festival de Jazz de Teusaquillo (2020), el Festival de Jazz y Blues del Teatro Libélula Dorada (2021), el IV Festival de Músicas del Bolón de Verde y seleccionados para ser parte de la Serie de los jóvenes intérpretes (2021). En 2021 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado ‘Martha’, inspirado en cuatro tradiciones musicales colombianas —currulao (del Pacífico sur), chirimía caucana, formato de gaitas y música wiwa y arhuaca (de la Sierra Nevada de Santa Marta)—, con la inclusión de técnicas rítmicas de la música carnática (música clásica del sur de India). ‘Martha’ es un trabajo dedicado a la ‘desfronterización’ y descolonización de la música, buscando la eliminación de barreras ideológicas y políticas para lograr un sonido auténtico, sin llegar al límite de la apropiación cultural, además de ser una dedicatoria musical a los seres amados que parten de esta vida.
  • Temas:
  • Otros
  • Música

Compartir este contenido

Guaita, jazz (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - AQ Ensamble, flauta y arpa (Colomba)

Programa de mano - AQ Ensamble, flauta y arpa (Colomba)

Por: | Fecha: 21/07/2022

Foto: Andrés Alba Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES AQ ENSAMBLE (Colombia) flauta y arpa Jueves 18 de agosto de 2022 · 6:30 p.m. Armenia, Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República Parque del Museo del Oro Quimbaya PULEP: BBR164 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 LA NUEVA CARA DE LA SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES ¿Cómo apoyar la carrera de los músicos emergentes en Colombia? ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes conozcan, disfruten y entren en contacto directo con el arte de vanguardia, y puedan estar al mismo nivel? Seguramente estas fueron algunas de las preguntas que se hizo el Banco de la República previo a la creación de uno de sus más importantes programas a nivel nacional, la Serie de los Jóvenes Intérpretes. Esta convocatoria anual, vigente desde 1985, ha ofrecido a los intérpretes colombianos, de manera ininterrumpida, un espacio para mostrar y desarrollar sus habilidades artísticas. Durante más de tres décadas, este programa ha sido la ventana de una gran cantidad de músicos que hoy siguen triunfando en escenarios nacionales e internacionales. La Serie de los Jóvenes Intérpretes resulta ser para muchos la primera experiencia en un escenario profesional, en el cual se enfrentan a un público conocedor y crítico que valora en alta medida su talento. A partir de 2021 la convocatoria tuvo cambios significativos con el propósito de mantener una relación más prolongada en el tiempo entre el Banco y los músicos seleccionados, así como fortalecer sus competencias interpretativas y ampliar las posibilidades de circulación de estos. Los seleccionados tienen la oportunidad de permanecer hasta cuatro años en el programa, cada año participando en diferentes espacios y como parte de diferentes franjas de la programación musical del Banco. Al final de cada año se hace una evaluación de los artistas seleccionados para determinar quiénes pueden avanzar a la siguiente fase del programa. En 2022 se presenta la primera cohorte de jóvenes que hacen parte de este nuevo formato, actuando veintitrés músicos en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y dieciséis en las diferentes ciudades en las que el Banco de la República tiene presencia. Este año contaremos con un amplio abanico de solistas y agrupaciones, así como un repertorio variado que abarca desde música académica, hasta el jazz y las músicas tradicionales colombianas. Los invitamos a continuar disfrutando de la música en vivo y ser testigos del desarrollo del talento joven colombiano que hace parte de la programación de la Temporada Nacional de Conciertos. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 2 ACERCA DEL ENSAMBLE AQ Ensamble, flauta y arpa AQ Ensamble fue creado en 2018 por sus integrantes, Cristian Álvarez en la flauta y Felipe Quiroga en el arpa, con el fin de interpretar repertorio existente para el formato de flauta y arpa, desde la música barroca, pasando por la tradición francesa para este formato, hasta las corrientes modernas y la música de nuestros días. Se trata de un ensamble versátil, con grandes posibilidades tímbricas, muy llamativo y agradable de escuchar gracias a las cualidades sonoras de estos dos instrumentos y a la facilidad de la mezcla de sus timbres. AQ Ensamble ha participado en diferentes festivales y escenarios, como el xiii Festival de Música de Cartagena 2019 —en ese entonces en formato de trío—, el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, y en 2021 en el marco de la Serie de los jóvenes intérpretes del Banco de la República. El ensamble ha recibido clases de música de cámara con reconocidas arpistas, como Gwyneth Wentink y Anneleen Lenaerts, la arpista principal de la Orquesta Filarmónica de Viena. Cristian Álvarez comenzó sus estudios de música en 2010, en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Es egresado del ITM, donde estudió Producción Musical, y en 2018 obtuvo su título de Maestro en Flauta luego de estudiar bajo la dirección de Elizabeth Osorio y Hugo Espinosa en la Universidad de Antioquia. Hizo parte de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, la Orquesta del Estudio Polifónico de Medellín y ha participado con las orquestas Filarmónica de Medellín y Filarmónica de Bogotá. Igualmente fue la primera flauta de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá entre 2018 y 2019. Hizo parte del ensamble de experimentación sonora [expr] en Medellín, grupo dedicado a la investigación, creación e interpretación de las prácticas sonoras contemporáneas. En 2016 fue seleccionado para realizar un intercambio en el Conservatoire Royal de Mons en Bélgica, en la clase de Foto: Andrés Alba 3 Marc Grauwels. Asimismo, fue seleccionado para participar como estudiante becario en las clases magistrales del xii y xiii Festival de Música de Cartagena (2018 y 2019). Cristian ha recibido clases con Vincent Lucas, Stéphane Réty, Stephanie Winker, Samuel Coles y Gaspar Hoyos, entre otros maestros. Hace parte de la Academia Filarmónica Iberoamericana Iberacademy. Terminó recientemente sus estudios de Máster en Interpretación bajo la dirección de Denis-Pierre Gustin en el Institut Royal Supèrior de Musique et de Pédagogie (IMEP) de Namur, en Bélgica, y trabajó como profesor de flauta en el Conservatorio de Givet en Francia. Ha realizado también estudios de dirección de orquesta y después de terminar un certificado en el IMEP empezará a estudiar un Master en Dirección de Orquesta con Aurelian Zielinski y Philippe Béran en la Haute École de Musique de Lausanne en Suiza. Felipe Quiroga comenzó sus estudios musicales en 2007, en la Fundación Batuta. Ingresó al Programa Básico de Música del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente hace parte de la cátedra de arpa de Bibiana Ordóñez. Ha participado como becario en las clases magistrales del Festival de Música de Cartagena (2012, 2017, 2018 y 2019) y del Festival de Música de Santa Catarina-FEMUSC (Brasil) en 2017. Igualmente, ha sido parte de las Cátedras Salvi de arpa en sus versiones viii, ix, x, xi, xii y xiii, recibiendo clases con Emmanuel Ceysson (Francia) y Sivan Magen (Israel). En otras clases magistrales, ha estudiado con Elizabeth Hainen (Estados Unidos), María Luisa Rayan (Argentina), Gwyneth Wentink (Holanda) y Chantal Mathieu (Francia). Felipe concursó en el México International Harp Competition and Festival 2016, donde obtuvo el tercer lugar en la categoría intermediate, primera división. Fue ganador de la tercera edición del Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Caldas 2017 y obtuvo mención de honor en el concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali 2018. Ha sido ganador de la convocatoria de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia en 2020 y 2022, con la que realizó una gira por los escenarios más importantes de Europa en 2022. También ha sido ganador de la convocatoria para músicos temporales de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 2020. 4 PROGRAMA Entr’act (1935) JACQUES FRANÇOIS IBERT (1890-1962) Para flauta o violín y arpa o guitarra Sonata para violín o flauta y arpa, A.508 (1819) Larghetto Allegro GAETANO DONIZETTI (1797-1848) Sonata para flauta y arpa (1937) Allegro molto moderato Andante sostenuto Allegro festoso NINO ROTA (1911-1979) INTERMEDIO Danse lente, Op. 56b (1917) JOSEPH JONGEN (1873-1953) Para flauta y arpa Tanka (2020) DAVID GAVIRIA PIEDRAHÍTA (n. 1988) Meditación de Thaïs (1894) JULES MASSENET (1842-1912) Original para violín y orquesta Transcripción para flauta y arpa de Claude-Paul Taffanel (1844-1908) Tres fragmentos para flauta y arpa (1953) I. Magia II. Odiseo en Ítaca III. (sin nombre) WITOLD ROMAN LUTOSLAWSKI (1913-1994) 5 NOTAS AL PROGRAMA Por Angélica Daza Enciso La música, con su capacidad de generar atmósferas, evocar imágenes y conmover los sentidos, ha sido desde siempre el complemento ideal de las artes escénicas. Partiendo del teatro griego, pasando por la ópera y actualmente en el cine, la música ha sido un recurso fundamental para comunicar o reforzar los sentimientos propuestos en el argumento. ¿Qué sería de esos momentos cúspide sin la presencia de música que guíe nuestra imaginación, nos consuele o nos atemorice incluso antes de que la palabra o la imagen lleguen a nosotros? En el siglo xx el cine ha dado una nueva dimensión al uso de música como parte de la narración, con nuevos recursos que amplían las posibilidades de expresión y de asociación entre imagen y sonido. En el presente recital escucharemos obras de compositores cuyo trabajo ha estado relacionado con la música incidental (la empleada en cine o teatro) o con la ópera —uno de los géneros más completos por la asociación de artes musicales, escénicas y plásticas— y que han transparentado en sus composiciones, incluso en aquellas que no fueron pensadas para la escena, un lenguaje dramático, propio de una estética en la que música e imagen se asocian de forma cada vez más estrecha. Aunque se tiende a pensar que los compositores asociados a la música escénica (o incidental) son menos hábiles en la composición de música ‘seria’ o ‘académica’ —juzgando quizá que la música para escena debe ser ligera y limitarse a ambientar más que a expresar ideas autónomas—, lo cierto es que ambos universos no son tan lejanos, como lo demostrarán algunos de los autores que escucharemos esta noche. El primero de ellos es el francés Jacques François Ibert (1890-1962), compositor y director que, como muchos de sus contemporáneos, dedicó una parte de su producción a la música para escena. Tiene en su haber, además de siete óperas y cinco ballets, la música incidental de doce películas en francés y algunas obras para teatro. Pero su formación en el Conservatorio de París lo preparó también para la composición de música académica de alto nivel, lo que quedó demostrado cuando en 1919 ganó, en el primer intento, el Grand Prix de Rome1, el mismo que antes de él habían obtenido Camille Saint-Saëns, 1 El Grand Prix de Rome es un premio otorgado en forma de beca por el gobierno francés a músicos, pintores, arquitectos y otros artistas desde los tiempos de Luis xiv (más exactamente desde 1663), como una forma de incentivar el talento de los artistas franceses. Incluye, además de una retribución económica, la estancia por un periodo determinado en Roma, en la Villa Medici. 6 Maurice Ravel, Hector Berlioz, Charles Gounod, Georges Bizet, Claude Debussy y Paul Dukas, entre tantos otros. Juzgado por muchos como un compositor ecléctico, se esforzó por no asociarse con ninguna escuela o tendencia en particular respetando todos los sistemas musicales. Fue especialmente conocido por sus óperas y por sus obras orquestales. En 1935 compuso la música para la producción francesa de una obra de Calderón de la Barca, El médico de su honra, un drama típico de la literatura barroca española, cuyo argumento se basa en los celos del personaje principal, preocupado además por su honra. Escucharemos el fragmento musical Entr’act, que corresponde al intermedio de dos escenas de esta obra, que llegaría a ser una de las más populares del escritor español. Fue publicada para flauta o violín con acompañamiento de arpa o guitarra, y su acompañamiento se caracteriza por la influencia rítmica y armónica de la música española, en especial del baile flamenco. Los amantes de la ópera del siglo xix reconocerán el nombre de uno de los más importantes compositores de este periodo: Gaetano Donizetti (1797- 1848). El autor de Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, La fille du régiment (La hija del regimiento) y L’elisir d’amore (Elíxir de amor), que le llevó a obtener el éxito internacional, fue junto con Bellini y Rossini, antecesores de Verdi, uno de los principales exponentes del bel canto italiano. Compositor prolífico, escribió cerca de 71 óperas, algunas de las cuales figuran entre las más tocadas y grabadas del repertorio operístico. Aunque sus obras instrumentales son menos conocidas, pues la ópera fue el género que lo llevó a la fama, compuso música instrumental para conjuntos de cámara (cuarteto de cuerdas), sonatas para varios instrumentos, canciones y dúos, además de algunas obras orquestales, entre ellas varias sinfonías. Lo más destacable de este repertorio instrumental es el tratamiento de la línea melódica, que se asemeja con frecuencia a un aria de bel canto, con un acompañamiento que apoya la intensidad emocional de la voz principal. La capacidad del compositor para comunicar el dramatismo sobrepasa las palabras, como puede apreciarse en su Sonata para violín o flauta y arpa, A.508, compuesta en 1819 y que consta de dos secciones contrastantes: el primer movimiento, Larghetto en do menor, comienza como una obertura francesa con un ritmo punteado solemne y dramático que da paso a una melodía lírica y llena de expresividad. La segunda sección, Allegro, en do mayor, es el momento para el lucimiento de ambos intérpretes con vertiginosos pasajes también característicos del bel canto. 7 Pocos conocen la doble carrera musical de Nino Rota (1911-1979), conocido principalmente por su trabajo como compositor de bandas sonoras para cine, labor en la que fue especialmente prolífico (musicalizó cerca de 150 películas a lo largo de su vida). Trabajó de la mano de cineastas tan importantes como Federico Fellini, con quien tuvo una larga colaboración y Franco Zefirelli. Nominado al Premio Oscar de la Academia por la banda sonora de la película El padrino en 1972, obtuvo finalmente el anhelado galardón dos años después, con la segunda entrega de dicho filme. Además de esta conocida faceta, también se desempeñó como compositor de música clásica, incursionando desde muy temprana edad en géneros tan diversos como la ópera, la sinfonía o el ballet. Escribió igualmente música coral, algunos conciertos y música de cámara para varios instrumentos en diferentes formatos. Su estilo compositivo fue muy heterogéneo y en sus obras manejó ingeniosamente una amplia paleta expresiva. En su lenguaje instrumental el arpa ocupó un lugar privilegiado, especialmente después de oír tocar a la célebre arpista Clelia Gatti Aldrovandi, para quien compuso algunas obras como la Sonata para flauta y arpa (1937). Se trata de una sonata clásica en tres movimientos: Allegro molto moderato es un movimiento majestuoso y brillante; Andante sostenuto, lírico y expresivo, y finalmente el Allegro festoso, que cierra con un brío controlado que permite el lucimiento de los intérpretes. El compositor belga Joseph Jongen (1873-1953), también ganador del Grand Prix de Rome (1897), fue un destacado organista reconocido principalmente por su Sinfonía concertante para órgano (1926), una de las obras más importantes del repertorio para este instrumento. Después de terminar su formación en el conservatorio, se dedicó a componer música de cámara, sinfonías y conciertos para diversos instrumentos. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial se exilió en Londres, donde continuó su labor como intérprete y compositor. De esta etapa de su vida data su Danse lente, Op. 56b para flauta, acompañada de piano o arpa. Es una obra corta escrita en un solo movimiento, en la que expresa una profunda melancolía por el destierro. Actualmente la obra de Jongen ha comenzado a suscitar un mayor interés y se le escucha cada vez con más frecuencia en el ámbito de las salas de concierto. Tanka, para flauta y arpa, fue comisionada en 2020 por AQ Ensamble al compositor colombiano David Gaviria Piedrahíta (n. 1988) y está inspirada en un tipo de poesía japonesa en la que se alternan versos de cinco y siete sílabas. Piedrahíta, quien desde siempre mostró interés por los números y por los sistemas musicales complejos, decidió recrear esta alternancia empleando escalas pentatónicas para los versos pentasílabos y escalas heptatónicas para los 8 versos heptasílabos. La obra se caracteriza también por la búsqueda tímbrica, que intenta recrear el sonido del shakuhachi (flauta japonesa) y el koto (especie de arpa japonesa). Tanka fue estrenada en 2021 por AQ Ensamble. Aunque Jules Massenet (1842-1912) fue un prolífico compositor en diferentes géneros (obras orquestales, canciones, música de cámara, ballets, cantatas y oratorios, entre otros), hoy es especialmente recordado por sus composiciones para escena, entre las que se destaca un número importante de óperas, que lo llevaron a convertirse en el compositor francés más importante de finales del siglo xix. Su estilo, que sintetizaba el gusto francés de la belle époque, fue bien recibido no solo en Francia, sino también en numerosos países donde sus representaciones conocieron un éxito importante. En sus óperas recreaba escenarios exóticos con argumentos originales, algo que era muy apetecido por el público francés de aquel entonces. Este es el caso de Thaïs, estrenada el 16 de marzo de 1894 en París, que, aunque inicialmente no tuvo el éxito rotundo de otras óperas, alcanzó un amplio reconocimiento en los años posteriores. Fue una de las obras que Massenet escribió pensando en la soprano norteamericana Sybil Sanderson, que había inspirado algunos de los roles femeninos de sus anteriores óperas. Ambientada en Egipto, cuenta la historia de un monje cenobita decidido a convertir al cristianismo a la pagana Thaïs, devota del culto a Venus, por una visión que había tenido. Logra su objetivo, pero se da cuenta tarde de que está enamorado; reniega de su fe para ir a buscarla y la encuentra muriendo en el convento en que la había dejado. Desesperado de dolor, concluye que el verdadero amor es el de los hombres y no el que él le había enseñado. De esta ópera escucharemos la Meditación de Thaïs, intermedio instrumental que se encuentra entre dos escenas del acto II, momento en el que la protagonista, después de haberse negado a seguir al monje, medita sobre sus palabras y decide finalmente dejar su vida mundana para tomar el camino de la salvación. Originalmente escrita para violín y arpa, es una de las obras instrumentales más interpretadas del repertorio operístico y ha sido transcrita para diversos instrumentos, en este caso, la flauta. Witold Roman Lutoslawski (1913-1994) es considerado el compositor polaco más importante después de Chopin. Vivió en carne propia cada uno de los grandes cataclismos del siglo xx (la Revolución bolchevique y las dos guerras mundiales), en los que sufrió importantes pérdidas personales, incluyendo una gran parte de sus composiciones. Sufrió la censura del régimen comunista que controlaba la producción artística en los países del bloque soviético juzgándola ‘no funcional’. Por eso, fue solo hasta la década 9 de los años 50, con la muerte de Stalin, cuando pudo asumir un estilo propio de composición que lo llevaría a experimentar con algunas vanguardias y a descubrir su propio sistema: la música aleatoria2. Gracias a la colaboración con su esposa, logró encontrar un mecanismo para escribir partituras que permitieran expresar esta libertad, empleando ‘móbiles’ o casillas con extractos musicales que eran dejados a la libre elección del intérprete. Exploró igualmente el dodecafonismo, pero de forma diferente a la de Schoenberg. Compuso una gran variedad de obras, tanto de música seria (conciertos, sinfonías, ciclos de canciones), como de música de cabaret (tango, foxtrot) para canto y piano. En su estilo compositivo se encuentran no solo las exploraciones armónicas y conceptuales que lo llevaron a encabezar una de las vanguardias del siglo xx3, sino también la inclusión de música folclórica, en especial en los inicios de su carrera. Como muchos de sus contemporáneos, incursionó en la música para escena (cine mudo) y en la música incidental. Este es el caso de la obra que escucharemos esta noche, Tres fragmentos para flauta y arpa, compuestos en 1953 por encargo de la Polskie Radio para una obra de teatro basada en el idilio del poeta Teócrito. Angélica Daza Enciso es maestra en música con énfasis en música antigua. Tiene una maestría en Musicología de la Universidad de la Sorbona de París. Cantante y violista, ha realizado investigaciones sobre organología barroca y tiene un diploma como directora de canto gregoriano. Se ha desempeñado como traductora y maestra. Actualmente realiza algunas de las charlas previas a los conciertos que se presentan en el marco de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República. 2 En la música aleatoria se busca dar un mayor grado de espontaneidad a la interpretación, dejando parte de la creación musical al azar. 3 En su caso específico, la ‘aleatoriedad controlada’. Santiago Cañón-Valencia (Colombia), violonchelo TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - AQ Ensamble, flauta y arpa (Colomba)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones