Saltar navegación e ir al contenido principal
Biblioteca digital de Bogotá
Logo BibloRed
Cargando contenido
¿Qué estás buscando?
  • prueba texto: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eleifend libero quam, id porta erat semper elementum. Sed vestibulum nisl nisl, et lacinia magna rhoncus ultricies

  • Búsqueda avanzada

Seleccionar

Grupos de contenidos

Filtrar

Tipo de colección
Tipo de contenido
Idioma
Licencia

Estás filtrando por

Haz seleccionado nuevos filtros para tu búsqueda. Para aplicarlos, haz clic en “Aplicar filtros”.

Se encontraron 21835 resultados en recursos de contenido

Imagen de apoyo de  Cuarteto Fauré

Cuarteto Fauré

Por: | Fecha: 15/07/2019

Las reglas han cambiado. Cualquier músico que quiera dedicarse a la música de cámara hoy en día no puede limitarse a seguir las normas de hace décadas. Las expectativas con respecto a la diversidad de repertorio ya no son las mismas y esto les abre el camino a ensambles como el Cuarteto Fauré, que se ha posicionado como uno de los principales cuartetos con piano en tan solo unos pocos años. Sus integrantes han sabido aprovechar las oportunidades que se generan gracias a esta evolución; han descubierto nuevos campos de sonido en la música de cámara y han interpretado composiciones que se alejan de un repertorio más tradicional. El ensamble ha seguido una trayectoria visionaria y se ha destacado por sus experimentos y descubrimientos. Estos incluyen presentaciones con la NDR Big-band, colaboraciones con artistas como Rufus Wainwright o Sven Helbig, presentaciones en clubes como el Berghain, el Cocoon Club o Le Poisson Rouge en Nueva York o en programas de televisión como KIKA o Rhapsody in School, en los que despiertan el interés de niños y niñas por la música de cámara. Cuando lanzaron el álbum Popsongs en 2009, se generó un gran entusiasmo en los medios y el público. Más adelante, el ensamble fue galardonado con el premio ECHO Klassik por su álbum Klassik ohne Grenzen (Clásico sin límites), su segundo premio después del que recibieron por la grabación de los cuartetos para piano de Brahms (Grabación de música de cámara del año, 2008). También fueron ganadores del Concurso de Música Alemana, del premio por mejor ensamble del Festival de Mecklenburg-Vorpommern, del Premio Duisburg de Música y del Premio Brahms de Schleswig Holstein, entre otros. Los músicos del Cuarteto Fauré se pueden considerar pioneros en muchos frentes. En 1995, cuando aún eran estudiantes de música, se conocieron en Karlsruhe con ocasión del centésimo quincuagésimo aniversario de Gabriel Fauré. En ese momento se dieron cuenta rápidamente de que si se unían, encontrarían nuevos caminos para explorar un repertorio prometedor. En el 2006, firmaron un contrato con Deutsche Grammophon, que los lanzó a las grandes ligas en el negocio de la música clásica. Lograron publicar grabaciones muy valoradas de Mozart, Brahms y Mendelssohn, y de música pop de Peter Gabriel y Steely Dan, quienes se convirtieron en puntos de referencia. Las giras que han realizado por varios países del mundo les han permitido tener una gran acogida en el exterior; en estas giras también ofrecen clases magistrales como parte de su trabajo con estudiantes de música. Los integrantes de la agrupación también son profesores en las universidades de Berlín y Essen. Adicionalmente, son los directores artísticos del Festival de Primavera de Rügen, así como el cuarteto residente de la Escuela Superior de Música de Karlsruhe. Durante sus giras, los músicos se presentan en las salas de música de cámara más importantes del mundo, entre ellas, la Concertgebouw (Ámsterdam), la Alte Oper (Frankfurt), la Berliner Philharmonie (Berlín), el Teatro Colón (Buenos Aires) y el Wigmore Hall (Londres). Todo este mosaico completa el perfil excepcional de este determinante ensamble de música de cámara.
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Fotografías

Compartir este contenido

Cuarteto Fauré

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Vocalconsort Berlin

Vocalconsort Berlin

Por: | Fecha: 15/07/2019

El ensamble Vocalconsort Berlin fue fundado en el 2003 por los directores culturales y artísticos Folkert Uhde y Markus Schuck, y en el mismo año debutó con éxito interpretando L’Orfeo de Monteverdi en el Festival de Música Antigua de Innsbruck (Austria) bajo la dirección de René Jacobs. El grupo, con sede en Berlín, se especializa en música del Barroco temprano y tardío, aunque también ha presentado con frecuencia obras del Romanticismo y contemporáneas. Es uno de los coros más destacados en Alemania por su variabilidad y flexibilidad, lo que le permite presentarse en diferentes formatos, desde un cuarteto solista hasta un coro de cámara grande con múltiples partes en solitario. El sonido homogéneo y dinámico de Vocalconsort Berlin ha llevado al grupo a trabajar bajo la dirección de renombrados directores especializados en música antigua como Jos Van Immerseel y René Jacobs. También bajo la dirección de Marcus Creed, Pablo Heras-Casado, Daniel Reuss, Olof Bomon y Ottavio Dantone. Ha trabajado junto a excelentes ensambles como el Kammerorchester Basel, la Akademie für Alte Musik Berlin, la Accademia Bizantina, el Scharoun Ensemble y el Ensemble MusikFabrik. En el escenario, Vocalconsort Berlin ha colaborado con directores y coreógrafos de renombre internacional como Sasha Waltz, Hans-Werner Kroesinger, Barrie Kosky y Luc Perceval. Vocalconsort Berlin ha ofrecido actuaciones en eventos tales como Zeitfenster, Zermatt Festival y Rheingau Musik Festival, así como en las renombradas salas de conciertos de Amberes y Gent, Ferrara, Ámsterdam, Bruselas, Tel Aviv, Barcelona, Londres, París, Viena, el Festival de Salzburgo, The Handel Festival y la Cité de la Musique de París. Desde el 2006, Vocalconsort Berlin está vinculado como ensamble residente junto con Sasha Waltz & Guests, el Ensemble Kaleidoskop y la Akademie für Alte Musik Berlin en el Radialsystem V en Berlín.
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Fotografías

Compartir este contenido

Vocalconsort Berlin

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  César Camilo Cipagauta

César Camilo Cipagauta

Por: | Fecha: 15/07/2019

César Camilo Cipagauta, clarinete Inició sus estudios de clarinete en la escuela de música de Moniquirá bajo la tutoría del maestro Hernando Pinzón. Posteriormente, pasó a formar parte de la escuela superior de música de Tunja bajo la tutoría del maestro Fredy Pinzón, para luego ser admitido en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en la cátedra del maestro Héctor Pinzón; actualmente cursa octavo semestre en esta institución. En el 2011 fue ganador del primer premio de la Primera Semana del Clarinete realizada en Tunja y semifinalista del concurso de clarinete Claribogotá en el año 2012. Ha tenido participación activa en festivales de clarinete como Segunda Semana del Clarinete de Tunja, realizado en el marco del Festival Internacional de la Cultura. Ha recibido clases magistrales con Guillermo Marín, Christopher Jepperson, Hernán Darío Gutiérrez, Luis Carlos Erazo, Edwin Rodríguez, Ricardo Dourado Freire, Benito Meza, Valdemar Rodríguez, Ranieri Chacón, José Franch-Ballester, Ana Catalina Ramírez, Marco Antonio Mazzini, Lenin Izaguirre, entre otros. Jasús David Prieto, piano Comenzó sus estudios de piano a los siete años de edad. Luego de varios años de formación en clases particulares, ingresó al programa básico del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, en donde cursó con un nivel destacado las cátedras de Dilva Sánchez, María Antonieta Sarmiento y Piedad Pérez. Continuó sus estudios en el programa profesional en la misma universidad con Piedad Pérez, obteniendo la máxima calificación posible en su trabajo de grado. Participó en la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República en el 2011. Fue seleccionado por concurso para interpretar el Concierto No. 2 de Rachmaninov junto a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional en el 2012. Fue pianista repetidor en las fundaciones Arte Lírico y Azury Marmolejo en el año 2013 y pianista en el montaje, conciertos y grabación del reestreno de la zarzuela El castillo misterioso realizado por la Universidad de los Andes. En el 2014 fue seleccionado por concurso para ser el pianista repetidor y acompañante del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ha participado en clases magistrales con reconocidos maestros como Blanca Uribe, Harold Martina, Pilar Leyva, Janusz Olejniczak, John Milbauer, Jiaqi Li, Miguel Ángel Scebba, Bernhard Parz, Roman Zaslavsky, Juan Carlos Gutiérrez, el dúo alemán Grau-Schumacher y el Trío de Viena. Recientemente culminó sus estudios de maestría en pedagogía del piano en el Conservatorio de la Universidad Nacional. En el desarrollo de la maestría continuó su formación pianística con el maestro Mac McClure.
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Fotografías

Compartir este contenido

César Camilo Cipagauta

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Joseph-Maurice Weder

Joseph-Maurice Weder

Por: | Fecha: 15/07/2019

Joseph-Maurice Weder ingresó al Musikhochschule en Basel a los doce años, bajo la guía del profesor Adrian Oetiker. Entre 2011 y 2015 estudió con Filippo Gamba y asistió a clases magistrales con Piotr Anderszewski, Dmitri Alexeev, Homero Francesch y Louis Lortie. Desde que inició su carrera internacional, al ganar el premio Swiss Ambassador y debutar en el Wigmore Hall de Londres en el 2013, rápidamente cautivó las audiencias de los públicos más exigentes en Europa. Weder se ha presentado en numerosas salas de concierto como la Berliner Phillharmonie, el Miskverein y la Wiener Konzerthaus en Vienna y el Wigmore Hall de Londres. Como solista se ha presentado con la Südwestdeutsche Philharmonie, la orquesta de cámara de la Filarmónica de Kazajistan, la Sinfonieorchester Basel, la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Brasília, la Orquesta de Cámara de Bratislava y la orquesta de cámara de la Filarmónica de Bavaria. Adicionalmente, Weder ha realizado giras por Sur América, actuando en Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay; y por Europa, presentándose en Alemania, Italia, España, Noruega y Suiza. En música de cámara, Joseph-Maurice Weder ha actuado junto a artistas como Gautier Capuçon, Nelson Goerner, Kian Soltani, Marc Bouchkov y Pedro Franco-López. En el 2016, acompañó en el piano a Raquele Magalhães y a la soprano Petra Froese. Su variada discografía incluye discos de los conciertos de Chopin en versión para ensamble de cámara para el sello alemán Oehmsclassic; el Concierto para piano No. 3 de Beethoven con la Orquesta de Cámara de la Ciudad de Bratislava en Eslovaquia en el 2007; y el álbum The London Recital, grabado en vivo en el Wigmore Hall, que incluye sonatas de Schubert y Barhms. Su grabación más reciente, dedicada a obras de Liszt y Schumman, fue producida para el sello alemán MDG.
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Fotografías

Compartir este contenido

Joseph-Maurice Weder

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Stile Antico, ensamble vocal (Reino Unido)

Programa de mano - Stile Antico, ensamble vocal (Reino Unido)

Por: | Fecha: 15/07/2019

Foto: Marco Borggreve STILE ANTICO ensamble vocal (Reino Unido) Miércoles 11 de abril de 2018 · 7:00 p.m. Florencia, Auditorio Ángel Cuniberti de la Universidad de la Amazonia Cód. PULEP: BBL937 Viernes 13 de abril de 2018 · 7:20 p.m. San Andrés, Auditorio del Centro cultural del Banco de la República Cód. PULEP: KWJ885 Domingo 15 de abril de 2018 · 11:00 a.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango Cód. PULEP: KLV575 Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República • 2018 MÚSICA ANTIGUA PARA NUESTRO TIEMPO SÍGANOS EN TOME NOTA Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango En Bogotá, el ingreso a la Sala de Conciertos para personas con movilidad reducida es por la entrada Ramírez Villamizar de la Biblioteca Luis Ángel Arango ubicada en la Calle 11 # 4-84. Es necesario dar aviso al personal de seguridad de la Biblioteca para que el ingreso sea habilitado. En Florencia, el ingreso al Auditorio Ángel Cuniberti para personas con movilidad reducida es por la entrada principal, frente al parqueadero. Es necesario dar aviso al personal de la agencia cultural para su ubicación en las primeras filas de la parte superior. En San Andrés, el ingreso a la Sala de Conciertos para personas con movilidad reducida es por la entrada principal del Centro Cultural. Es necesario dar aviso al personal de seguridad de la Biblioteca para que el ingreso sea habilitado. Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto éste ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto, con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Durante el transcurso del concierto por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, buscapersonas y alarmas de reloj. Esto ayuda a crear un ambiente propicio para disfrutar la música. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace https://atencionalciudadano.banrep.gov.co/siac/ess.do, escribir al correo electrónico [email protected], comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 911745, o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace y suscríbase a la lista de correos www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo 1 STILE ANTICO Kate Ashby, Helen Ashby y Rebecca Hickey, sopranos. Emma Ashby, Eleanor Harries y Katie Schofield, contraltos. Andrew Griffiths, Benedict Hymas y Thomas Kelly, tenores. William Dawes, Nick Ashby y James Hugh Arthur, bajos. Stile Antico se ha establecido como uno de los ensambles vocales más distinguidos e innovadores del mundo. Aunque no cuentan con un director, los doce integrantes del ensamble han logrado cautivar audiencias en toda Europa y Norteamérica con sus interpretaciones frescas, dinámicas y conmovedoras de la polifonía renacentista. Sus grabaciones con el sello Harmonia Mundi han sido un éxito de ventas y han logrado grandes reconocimientos, entre los que se cuentan el Premio Gramophone para Música Antigua, el Diapason d’Or de l’Année, el Premio Edison Klassiek y el Premio de la Crítica Discográfica Alemana; además, han sido nominados tres veces a los premios Grammy. Stile Antico, cuya sede principal es Londres, se ha presentado en varios de los festivales y salas de concierto más prestigiosos del mundo. La agrupación goza de una relación cercana con el Wigmore Hall en Londres y el Palacio de Bellas Artes en Bruselas, y se ha presentado en los Proms de la BBC, el Palacio de Buckingham, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Cité de la Musique de París, la Filarmónica de Luxemburgo y la Gewandhaus de Leipzig. También ha sido invitada a participar en los principales festivales de música de Europa, como el Festival de Pascua de Lucerna, los festivales de música de Rheingau, Schleswig- Holstein y Breslavia y los festivales de música antigua de Amberes, Barcelona, Brujas, Granada, Utrecht y York. Desde su debut en Norteamérica en el Festival de Música Antigua de Boston, en el 2009, Stile Antico ha realizado varias giras por los Estados Unidos y Canadá. El ensamble se presenta con regularidad en Boston, en el Teatro Miller y en el Music Before 1800, en Nueva York. Adicionalmente, se ha presentado en la Catedral Nacional y en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Foto: Marco Borggreve 2 Washington, en el Centro Chan de Vancouver, en el Festival de Música Sacra de Quebec, en las universidades de Duke, Michigan y Yale, y en diferentes ciclos de conciertos en veintidós estados de los Estados Unidos. En el 2010 Stile Antico se presentó por primera vez en el Festival Cervantino de México. La agrupación se destaca por la dedicación y expresividad que salen a relucir en sus presentaciones y que son consecuencia de su particular dinámica de grupo: los integrantes ensayan y se presentan como músicos de cámara, y cada uno contribuye de manera artística al logro de excelentes resultados musicales. El grupo también se destaca por su audaz programación, en la que establece vínculos entre diferentes obras para darle un nuevo enfoque a la música renacentista. Además de su repertorio central, Stile Antico ha estrenado obras de compositores mundialmente reconocidos, entre ellos John McCabe, Huw Watkins y, más recientemente, Nico Muhly, cuya coral Gentle Sleep fue creada para celebrar el décimo aniversario del ensamble. Asimismo ha colaborado con importantes grupos y artistas, como Fretwork, el Folger Consort of Viols, el pianista Marino Fomenti, Sting y la Orquesta B’Rock. Además, la agrupación dicta clases en la Escuela Internacional de Verano de Dartington, ha sido residente en Zenobia Música y constantemente recibe invitaciones para participar en proyectos musicales en diferentes universidades, festivales y foros de música antigua. Gracias al apoyo de la Fundación Stile Antico, el grupo ha logrado incrementar sus iniciativas pedagógicas en diferentes centros educativos y ofrecer becas anuales a muchos jóvenes cantantes. El concierto en Florencia cuenta con el apoyo de 3 PROGRAMA With the Voice of Melody Vigilate (s. f.) WILLIAM BYRD (c. 1540-1623) Sleep, fleshly birth (1612) ROBERT RAMSEY (c. 1590-1644) O clap your hands together (1622) ORLANDO GIBBONS (1583-1625) Jubilate Deo (1538) CRISTÓBAL DE MORALES (1500-1553) O Vos Omnes (s. f.) TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548-1611) Woefully arrayed (2009) JOHN McCABE (1939-2015) INTERMEDIO Gloria in excelsis Deo de la misa Puer natus est (s. f.) THOMAS TALLIS (c. 1505-1585) Veni, dilecte mi (s. f.) SEBASTIÁN DE VIVANCO (c. 1551-1622) Ego flos campi del libro Song and Songs (s. f.) JACOBUS CLEMENS NON PAPA (c. 1510-1555) Ecce Virgo Concipiet (1605) WILLIAM BYRD In pace, in idipsum (s. f.) THOMAS TALLIS The Phoenix and the Turtle (2014) HUW WATKINS (n. 1976) O Praise the Lord (1668) THOMAS TOMKINS (1572-1656) CONCIERTO No. 17 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Angélica Daza El arte de la escritura En el paso de la Edad Media al Renacimiento, el panorama musical europeo se caracterizó por un constante refinamiento de la escritura polifónica, que alcanzó su mayor esplendor en el siglo xvi. Música y poesía confluyeron dando curso a diversos estilos y técnicas compositivas que condujeron al desarrollo de formas como el motete, el villancico, el madrigal y la chanson, entre otros; estilos que, trascendiendo las fronteras políticas, se adaptaron a los diversos entornos y realidades sociológicas características del período conocido hoy como Renacimiento. Bajo la pluma de compositores franco-flamencos, españoles, italianos, ingleses y alemanes, los textos de grandes poetas se incorporaron a nuevas formas de expresión dentro de la refinada escritura musical. Mediante el empleo de recursos como la homofonía, la polifonía imitativa y el uso de melismas, intervalos y un contrapunto exquisito, las palabras y las ideas cobraban vida en un contexto en el que, rivalizando en ingenio, los compositores se esforzaban por dar expresión musical al mensaje e intenciones del texto, fuese este sacro o profano. En el estilo de la polifonía renacentista convivían la proporción, el orden y el drama, lo que daba por resultado una relación música–texto que llevaría, a comienzos del Barroco, al nacimiento de un nuevo género. En medio de las convulsiones políticas y sociales del siglo xvi, como las suscitadas por la Reforma protestante y la posterior Contrarreforma Católica, la música sacra tuvo que adaptarse a nuevos conceptos filosóficos y teológicos que entendían de manera diferente la relación del hombre con Dios y el papel de la música como vehículo en esa relación. El programa que hoy presenta el ensamble Stile Antico contiene obras escritas en Inglaterra durante el Renacimiento y algunas de otros autores del continente europeo, en las que podremos apreciar la finura del arte de la escritura polifónica. Dos obras del siglo xx compuestas para el coro muestran, además, la versatilidad interpretativa de estos cantantes. Acerca del concierto Entre las monarquías europeas del Renacimiento, el reinado de Isabel I, la ‘Reina virgen’ (1558-1603), merece especial atención. Durante este periodo, las artes, 5 en especial la música y la literatura, tuvieron un gran florecimiento. El rey Enrique VIII (1491-1547), padre de Isabel, había declarado su decisión de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana al separarse de Roma en 1533. Cuando Isabel llega al trono, un cuarto de siglo más tarde, Inglaterra ya había conocido un breve retorno al catolicismo, entre 1553 y 1558, bajo el efímero reinado de su media hermana María I. Isabel había restaurado el protestantismo y heredado un país en el que los conflictos religiosos eran constantes, como ocurría también en el continente tras la Reforma de Lutero en 1517. En este contexto se desempeñó Thomas Tallis (c. 1505-1585), músico de la corte que tuvo que adaptar su escritura a los preceptos de la religión protestante desde el comienzo de la Reforma, siendo uno de los primeros en escribir en lengua inglesa. Sirvió en la corte hasta su muerte y dejó un gran legado de obras sacras, entre ellas el Gloria in excelsis Deo de la misa Puer natus est, basada en el cantus firmus1 gregoriano del introito de la misa del día de Navidad. Esta obra fue compuesta durante el reinado católico de María I y se cree que fue inspirada por la sospecha del embarazo de la reina2. También escucharemos In pace, in idipsum a cuatro voces, un responsorio cantado del oficio de completas de la Semana Santa en el rito de Sarum3. De carácter más sombrío (se canta en la noche), el texto viene de los salmos 4 y 131, que convocan a la paz y al descanso. William Byrd (c. 1540-1623), alumno y amigo de Tallis, compartió con él el monopolio de la impresión musical por veinte años. Sin embargo, su estilo compositivo llegó a ser más elaborado, característica que lo convertiría en uno de los músicos más importantes de la corte de la reina Isabel. Declaradamente católico, su religión no fue un obstáculo en su trabajo, como sí llegó a serlo en otros aspectos. Compuso en distintas formas y estilos: instrumental, voz con acompañamiento, motetes, misas y anthems. El motete Vigilate, a cinco voces, es una exhortación a estar alerta ante la inminente llegada del Señor (cf. Mc 13:35); aquí, Byrd emplea una forma de escritura musical que realza las palabras (madrigalismos4) y le da un efecto más dramático al texto. Este es también el caso 1 El cantus firmus es una melodía que proviene, en general, del canto gregoriano y es la base de muchas composiciones de polifonía sacra en el Renacimiento. Suele encontrarse en la voz del tenor en notas largas sobre las que se tejen las demás voces. 2 El hecho de que la reina pudiera estar embarazada causaba gran ilusión, pues habría significado un heredero católico al trono. La reina murió sin sucesión, y al subir Isabel al trono, el país volvió al protestantismo. 3 Variante del rito romano de la Iglesia católica, originado en la diócesis de Salisbury antes de la Reforma y reinstaurado bajo el reinado de María I de Inglaterra. 4 El madrigalismo es la forma de ‘pintar’ con recursos musicales las palabras, lo que les otorga mucho más dramatismo. Por ejemplo, notas cortas y rápidas para describir la risa, al decir descender las notas descienden, etc. La técnica fue especialmente usada en los madrigales y por ello recibió este nombre. 6 de Ecce Virgo Concipiet —motete a cinco voces contenido en el libro Gradualia (1605)—, que forma parte del repertorio del Adviento y en el que se destaca la misma técnica de ‘pintar las palabras’ musicalmente. Aunque Byrd no compuso madrigales, fue uno de los precursores de esta técnica, que sería perfeccionada más tarde por sus sucesores en Inglaterra. Uno de estos sucesores fue Thomas Tomkins (1572-1656), importante representante de la escuela de madrigalistas ingleses. Organista y compositor, publicó varias obras de música instrumental y litúrgica. Era musicalmente conservador, fiel a la escritura polifónica renacentista, sin hacer mucho caso a la influencia italiana que venía del continente. Escucharemos del libro Musica Deo Sacra et Ecclesiæ Anglicanæ (1668), publicada póstumamente por su hijo, el himno O Praise the Lord, traducción del salmo 117. Es una obra festiva, compuesta para 12 voces, con un denso y refinado tejido polifónico que intensifica la sensación de multitud implícita en el texto: «(…) todas las naciones, todos los pueblos, alábenlo» (Sal 117:1-2). Orlando Gibbons (1583-1625) trabajó en la corte de Jacobo I como organista y compositor. Escribió himnos para el servicio litúrgico anglicano, pero también música instrumental y un libro de madrigales llamado The Silver Swan. Es el autor del himno a ocho voces O clap your hands together, traducción del salmo 47, de carácter festivo, que solía cantarse en la fiesta de la Ascensión; el himno fue estrenado en Oxford en 1622, cuando Gibbons recibió su doctorado en música. La composición de este himno fue requisito para obtener el título. Cuando Jacobo VI de Escocia llegó a ocupar el trono de Isabel después de su muerte en 1603, tomó el nombre de Jacobo I de Inglaterra y trajo consigo a la corte algunos artistas, músicos e intérpretes, entre ellos a Robert Ramsey (1590-1644), proveniente de una familia escocesa de músicos. De él se conoce poca producción, entre la que figura el madrigal Sleep, fleshy birth, compuesto en 1612, cuando murió el príncipe Henry Frederick, primogénito del rey, a los 18 años. Es una obra a seis voces, de tono triste y melancólico. Tres obras de los más importantes músicos españoles de la época forman también parte del programa de este concierto. El primero de ellos, Cristóbal de Morales (1500-1553), fue músico y sacerdote. Su obra sacra se hizo muy popular en el continente y lo convirtió en el primer músico español con fama internacional. En 1535 llegó a estudiar a Roma y allí empezó a cantar en el coro del papa Pablo III, quien le encargó, en 1538, una obra para celebrar la firma del tratado de paz entre el emperador Carlos V y Francisco I de Francia. Jubilate Deo es un motete a seis voces que conmemora este evento. Estructurada en torno al cantus firmus gregoriano Gaudeamus, que solía cantarse en grandes celebraciones 7 y conmemoraciones, esta obra fue parodiada más tarde por Tomás Luis de Victoria en la misa Gaudeamus. La siguiente pieza es autoría de Tomás Luis de Victoria (1548-1611), también músico y sacerdote español, que llegó a Roma a la temprana edad de 19 años para perfeccionar sus conocimientos musicales y afirmar su vocación. Fue alumno de Palestrina y se convirtió, después de él, en uno de los mejores exponentes de la polifonía sacra de finales del siglo xvi y comienzos del xvii. O Vos Omnes forma parte de los responsorios cantados en el oficio de tinieblas del Sábado Santo. El texto viene de las lamentaciones de Jeremías y habla de dolor y desolación «(…) atended y mirad si hay un dolor semejante al mío» (Lam 1:12). Este motete a cuatro voces está construido con suma delicadeza, lo que resalta la profundidad del texto. El último de estos autores españoles es Sebastián de Vivanco (c. 1551- 1622). Al igual que De Victoria, fue sacerdote y músico abulense, además de maestro de capilla y profesor. De entre su obra sacra se rescatan 93 motetes. De él escucharemos Veni, dilecte mi, del archivo de la catedral de Salamanca, donde el músico fue maestro de capilla. El texto viene del Cantar de los cantares, fuente de inspiración permanente para los compositores debido a sus textos, que, más que religiosos, son amorosos y recrean diálogos entre amantes, y que se han interpretado como la relación entre Cristo y su Iglesia. En este caso se trata de la réplica de la amada que espera a su amado: «Ven, amado mío, salgamos al campo (…) y allí te entregaré mis amores» (Ct 7:11-14). El tema principal es el amor plenamente compartido. También del Cantar de los cantares es la obra de Jacobus Clemens non Papa (c. 1510-1555), autor flamenco de comienzos del Renacimiento, entre cuyas obras se cuentan 233 motetes. En 1550 se encontraba trabajando para la Onze Lieve Vrouwe Broederschap (Fraternidad de Nuestra Amada Señora) en Bolduque, Bélgica, cuyo lema era ‘Sicut lilium inter spinas’, alusión medieval a la Virgen María. El motete Ego flos campi contiene esta frase, que el autor resalta empleando la homofonía para hacer énfasis en estas palabras. El texto habla al final de «los pozos de aguas vivas que vienen del Líbano» (Ct 4:15) y al mencionar las aguas, las voces ondulan en lo que sería caracterizado como un ‘madrigalismo temprano’. Completan el programa dos piezas modernas, la primera de ellas de John McCabe (1939-2015), pianista y compositor inglés que se inició tempranamente en la música y compuso para casi todos los géneros. El motete Woefully arrayed se basa en el texto del motete del mismo nombre escrito por William Cornysh (1465-1523), revisado y actualizado por McCabe. El texto habla de la pasión de 8 Cristo en primera persona y describe musicalmente la dolorosa escena. La obra, escrita para doce voces, fue estrenada por el ensamble Stile Antico en el 2009. De Huw Watkins (n. 1976), también pianista y compositor inglés, escucharemos The Phoenix and the Turtle, para doce voces, sobre un poema de William Shakespeare publicado en 1601. Se trata de la descripción del funeral de un pájaro, que sirve de metáfora para hablar de la muerte de un amor idealizado. Esta obra fue comisionada por el ensamble Stile Antico y estrenada en el 2014. Angélica Daza Enciso. Maestra en música con énfasis en música antigua. Tiene una maestría en Musicología de la Universidad de la Sorbona de París. Cantante y violista, ha realizado investigaciones sobre organología barroca y tiene un diploma como directora de canto gregoriano. Se ha desempeñado como traductora y maestra. Actualmente colabora en la biblioteca de la orquesta Filarmónica Joven de Colombia, y la Biblioteca Luis Ángel Arango realizando charlas sobre los conciertos que se realizan en el marco de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República. 9 With the Voice of Melody Vigilate (s. f.) William Byrd (c. 1540-1623) Texto: Marcos 13: 35-37 Vigilate, nescitis enim quando dominus domus veniat sero, an media nocte, an gallicantu, an mane. Vigilate ergo, ne cum venerit repente, inveniat vos dormientes. Quod autem dico vobis, ómnibus dico: vigilate. Estad vigilantes porque no sabéis si el señor de la casa vendrá en la tarde, a la medianoche, a la madrugada o en la mañana. Por lo tanto, estad atentos no sea que si llega de repente, os encuentre durmiendo. Lo que os digo lo digo a todos: estad vigilantes. Sleep, fleshly birth (1612) Robert Ramsey (c. 1590-1644) Texto: anónimo Sleep, fleshly birth, in peaceful earth, and let thine ears list to the music of the spheres, while we around this fairy ground thy doleful obit keeping, make marble melt with weeping. With num’rous feet we’ll part and meet. Then chorus-like in a ring thy praises sing, while show’rs of flow’rs bestrew thee, we’ll thus with tears bedew thee. Rest in soft peace, sweet youth, and there remain till soul and body meet to join again Duerme, carne nacida, en la tierra pacífica, y escucha la música de las esferas, mientras en este suelo encantado orbitamos a tu alrededor, fundiendo el mármol con nuestro llanto. Con numerosos pies partiremos y nos reuniremos. Después te alabaremos cantando en coro, mientras te bañamos con flores y te rociamos con lágrimas. Descansa en paz, dulce joven y permanece allí mientras cuerpo y alma se encuentran para unirse otra vez. Para una mejor audición, recomendamos pasar la página una vez haya finalizado la obra. 10 O clap your hands together (1622) Orlando Gibbons (1582-1625) Texto: Salmo 47 O clap your hands together, all ye people; O sing unto God with the voice of melody. For the Lord is high and to be feared; he is the great king upon all the earth. He shall subdue the people under us, and the nations under our feet. He shall choose out a heritage for us, even the worship of Jacob, whom he loved. God is gone up with a merry noise, and the Lord with the sound of the trumpet. O sing praises, sing praises unto our God; O sing praises sing praises unto our king. For God is the king of all the earth; sing ye praises with the understanding. God reigneth over the heathen; God sitteth upon his holy seat. For God, which is highly exalted, doth defend the earth as it were with a shield. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost; as it was in the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen. Oh, aplaudid con vuestras manos, todos vosotros; Oh, cantad a Dios con la voz de la melodía. Porque el Señor es grande y temible; Él es el gran Rey de la tierra. Él someterá a los pueblos a nosotros, pondrá las naciones a nuestros pies. Elegirá una heredad para nosotros, por la adoración de Jacob, a quien amó. Dios se elevó con un sonido alegre, y el Señor con sones de trompeta. Oh, cantad alabanzas, cantad alabanzas a nuestro Dios; Oh, cantad alabanzas, cantad alabanzas a nuestro Rey. Porque Dios es el rey de toda la tierra; cantad alabanzas con quienes comprenden. Dios reinó sobre los impíos, Dios se sentó en su sagrado trono. Porque Dios, que es excelso, defiende la tierra como si fuera un escudo. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo; como era en el principio, ahora y siempre, por la eternidad. Amén. 11 Jubilate Deo (1538) Cristóbal de Morales (1500-1553) Texto: en torno al cantus firmus gregoriano Gaudeamus Jubilate Deo omnis terra, cantate omnes, jubilate et psallite, quoniam suadente Paulo, Carolus et Franciscus, principes terrae, convenerunt in unum et pax de caelo descendit. O felix aetas, O felix Paule, O vos felices principes qui christiano populo pacem tradidistis. Vivat Paulus! Vivat Carolus! Vivat Franciscus! vivant simul, et pacem nobis donent in aeternum! Alegraos en el Señor, naciones todas cantad todos, alegraos y tocad los salterios, porque, persuadidos por Pablo, Carlos y Francisco, se han unido los príncipes de la tierra y la paz ha bajado del cielo. ¡Oh edad feliz! ¡Oh dichoso Pablo! ¡Oh príncipes felices que han traído la paz a los pueblos cristianos! ¡Viva Pablo! ¡Viva Carlos! ¡Viva Francisco! ¡Vivan todos muchos años y nos den paz para siempre! O Vos Omnes (s. f.) Tomás Luis De Victoria (1548-1611) Texto: Lamentaciones 1:12 O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus. Attendite, universi populi, et videte dolorem meum, si est dolor similis sicut dolor meus. Oh vosotros que pasáis por la vía, mirad y ved si hay un dolor como el mío. Atended todos, mirad mi pena y ved si hay pena como la mía. Para una mejor audición, recomendamos pasar la página una vez haya finalizado la obra. 12 Woefully arrayed (2009) John McCabe (1939-2015) Texto: William Cornysh (1465-1523) Woefully arrayed, my blood, man, for thee ran it may not be denied. My body, blue and wan, woefully arrayed. Behold me, I pray thee, with all thy whole reason, for this enchosen: that I for thy soul’s sake was slain, in good season, beguiled and betrayed by Judas’ false treason, unkindly, harshly treated, with whips sore fretted, the mob threatened me they grimaced, they grinned, they scorned me, condemned to death as thou may’st see. Woefully arrayed. Thus naked am I nailed, O man, for thy sake. I love thee, so love me. Why do you sleep? Awake! Awake! Remember my tender heart-root is broken for you, with pains my veins are forced to crack, thus tugged to and fro, thus wrapped up in woe, never was man treated with such cruelty, was like a lamb offered in sacrifice. Woefully Arrayed. Of sharp thorns I have worn a crown on my head, so pained, so bruised, so sad, so red with blood. Thus struck with fists, thus robbed, and for love of you dead. Truly, freely shedding my blood for thee. Penosamente ataviado, mi sangre, hombre, corrió por ti, no puede negarse. Mi cuerpo, azul y pálido, penosamente ataviado. Te lo pido: contémplame con toda tu razón, elegido para esto: en la plenitud fui sacrificado por tu alma, con justa razón, engañado y traicionado por la falsedad de Judas, dura y cruelmente tratado, azotado, amenazado por la multitud que se burló, me insultó y me condenó a muerte, como lo pudiste ver. Penosamente ataviado. Así, desnudo, me clavaron ¡oh hombre!, por tu causa. Te amo, por tanto, ámame. ¿Por qué duermes? ¡Despierta! ¡Despierta! Recuerda que la tierna raíz de mi corazón se rompió por ti, con dolores mis venas se quebraron, y así, llevado de un lado a otro, envuelto en miserias, tratado con más crueldad que ningún hombre, era como un cordero ofrecido en sacrificio. Penosamente ataviado. Llevé una corona de afiladas espinas en la cabeza, tan adolorida, tan lastimada, tan triste, tan ensangrentada. Así golpeado a puñetazos, así robado y muerto por tu amor. En verdad y generosamente derramando mi sangre por ti. 13 My sore feet and hands bore the thick nails; what more could I suffer, than I have done, O man, for you? Come when you hear, Welcome to me! Mis adoloridos pies y manos tuvieron gruesos clavos. ¿Qué más podría sufrir, que lo que he sufrido oh hombre, por ti? Acude cuando oigas esto, ¡acógeme! Gloria in excelsis Deo de la misa Puer natus est nobis (s. f.) Thomas Tallis (c. 1505-1585) Texto: basado en el cantus firmus gregoriano del introito de la misa del día de Navidad Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus; tu solus Dominus; tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey de los cielos, Dios padre todopoderoso. Señor hijo único Jesucristo; Señor Dios, cordero de Dios, hijo del padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Para una mejor audición, recomendamos pasar la página una vez haya finalizado la obra. 14 Veni, dilecte mi (s. f.) Sebastián de Vivanco (c. 1551-1622) Archivo de la catedral de Salamanca Texto: Cantar de los cantares 7:11-12 Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum, commoremur in villis. Mane surgamus ad vineas. Videamus si floruit vinea, si flores fructus parturiunt, si floruerunt mala punica: ibi dabo tibi ubera mea. Ven, amado mío, vayamos al campo, alojémonos en las villas. Levantémonos temprano y vayamos a los viñedos. Miremos si florecieron las vides, si las flores produjeron frutos, si la granada está en sazón; allí te daré mis pechos. Ego flos campi del libro Song and Songs (s. f.) Jacobus Clemens non Papa (c. 1510-1555) Texto: Cantar de los cantares 2:1-2, 4:15 Ego flos campi et lilium convalium; sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias: fons hortorum et puteus aquarum viventium; quæ fluunt impetus de Libano. Soy flor del campo y lirio del valle; como lirio entre zarzas es mi amada entre las jóvenes: una fuente del huerto, pozo de agua viva; arroyos que fluyen desde el Líbano. Ecce Virgo Concipiet (1605) William Byrd (c. 1540-1623) Texto: del libro Gradualia, repertorio del Adviento Ecce Virgo concipiet et pariet filium: et vocabitur nomen eius Emmanuel. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. In pace (s. f.) Thomas Tallis (c. 1505-1585) Texto: del libro Musica Deo Sacra et Ecclesiæ Anglicanæ In pace in idipsum. In pace in idipsum dormiam et requiescam. Si dedero somnum oculis meis et palpebris meis dormitationem, in idipsum dormiam et requiescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. En paz, en la propia paz. En paz, en la propia paz dormiré y descansaré. Si diera sueño a mis ojos y se adormecen mis párpados, dormiré y descansaré en paz. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. 15 The Phoenix and the Turtle (2014) Huw Watkins (n. 1976) Texto: William Shakespeare (1564-1616) Let the bird of loudest lay, On the sole Arabian tree, Herald sad and trumpet be, To whose sound chaste wings obey. But thou shrieking harbinger, Foul procurer of the fiend, Augur of the fever’s end, To this troop come thou not near. From this session interdict Every fowl of tyrant wing, Save the eagle, feather’d King: Keep the obsequy so strict. Let the priest in surplice white, That defunctive music can, Be the death-divining swan, Lest the requiem lack his right. And thou, treble-dated crow That thy sable gender makest With the breath thou givest and takest, Mongst our mourners shalt thou go. Here the anthem doth commence: Love and constancy is dead; Phoenix and the turtle fled In a mutual flame from hence. So they loved, as love in twain Had the essence but in one; Two distincts, division none: Number there in love was slain. Hearts remote, yet not asunder; Distance, and no space was seen Twixt the turtle and his queen: But in them it were a wonder. So between them love did shine, That the turtle saw his right Flaming in the phoenix’ sight; Either was the other’s mine. Property was thus appalled, That the self was not the same; Single nature’s double name Neither two nor one was called. Que cante el ave más sonora En el único árbol de Arabia Cual triste heraldo trompetero, Y castas alas acaten su sonido. Pero tú, emisario ruidoso Sucio proxeneta del demonio, Agorero del fin de la fiebre, A esta tropa no te acerques. Expulsada fue de esta función Toda ave de alas tiranas, Excepto el águila, emplumado rey: Respetemos el mandato con rigor. Que el sacerdote en blanca casulla, Cantor de sones funerarios, Sea el cisne visionario de la muerte, No sea que haga falta un réquiem. Y tú cuervo, anciano de tres eras, Hacedor de razas azabaches, Con el aliento que das o que tomas Entre nuestros dolientes has de ir. Ahora el himno ha comenzado: Muertos son el amor y la constancia; De aquí volaron [la] fénix y el tórtolo Envueltos en común hoguera. Así se amaron, como si el amor en pares Tuviera su única esencia; Dos diferencias sin ninguna división: El número desaparece en el amor. Corazones lejanos, no separados; Distancia mas no espacio había Entre el tórtolo y su reina: Pero en ellos había una maravilla. Así entre ellos brillaba el amor, Hasta que el tórtolo vio su costado Ardiendo en la mirada de [la] fénix; Cada uno lo mejor del otro. La propiedad sintió como derrota Que lo propio no fuera lo interno; Un solo ser con doble nombre Que no se podía llamar ni dos ni uno. Para una mejor audición de la obra recomendamos pasar la página con cuidado. 16 Reason, in itself confounded, Saw division grow together, To themselves yet either neither, Simple were so well compounded, That it cried, How true a twain Seemeth this concordant one! Love hath reason, reason none, If what parts can so remain. Whereupon it made this threne To the phoenix and the dove, Co-supremes and stars of love, As chorus to their tragic scene. Threnos Beauty, truth, and rarity, Grace in all simplicity, Here enclosed in cinders lie. Death is now the phoenix’ nest; And the turtles loyal breast To eternity doth rest, Leaving no posterity: Twas not their infirmity, It was married chastity. Truth may seem, but cannot be; Beauty brag, but ‘tis not she; Truth and beauty buried be. To this urn let those repair That are either true or fair; For these dead birds sigh a prayer. La razón, igual de confundida, Veía que la división los acercaba, Entre ellos ninguno era el otro, Elementales y tan bien compuestos, Y exclamó: ¡qué pareja tan fiel, ¡Parecen ser uno en su concierto! Amor tenía razón, no la razón, Si lo que se aparta permanece. Y compuso este himno funerario Al ave fénix y al palomo, Comandantes y estrellas del amor, Como coro de su escena trágica. Treno Belleza y fidelidad insólitas, Gracia plena de simplicidad, Yacen aquí envueltas en cenizas. La muerte es ahora nido para [la] fénix, Y el pecho fiel del tórtolo Descansa por la eternidad, Sin dejar herederos: No por debilidad suya, Pues era casto matrimonio. La fidelidad aparenta, pero no puede ser, La belleza presume, pero ella no es; Belleza y fe están enterradas. Vuélvanse hacia esta urna todos Quienes fieles o bellos creen ser; Una plegaria por estas aves suspirad. O Praise the Lord (1668) Thomas Tallis (c. 1505-1585) Texto: Salmo 117 O Praise the Lord, all ye heathen, praise him, all ye nations: for his merciful kindness is ever more and more towards us, and the truth of the Lord endureth for ever and ever. Praise ye the Lord, O praise ye the Lord our God. Oh alabad al Señor, vosotros, los impíos, alabadle, todas las naciones: porque su bondad misericordiosa siempre está con nosotros, y la verdad del Señor permanece por siempre jamás. Alabad al Señor, oh, alabad al Señor nuestro Dios. Textos traducidos por Alberto de Brigard. RICARDO GALLO CUARTETO jazz (Colombia) Domingo 22 de abril · 11:00 a.m. JOSEPH-MAURICE WEDER piano (Suiza) Miércoles 25 de abril · 7:30 p.m. Con el apoyo de la Embajada de Suiza y Pro Helvetia VIVIANA SALCEDO oboe/corno inglés (Colombia) RAÚL MESA, piano (Colombia) Domingo 6 de mayo · 11:00 a.m. MÁRIO LAGINHA Y PEDRO BURMESTER dúo de pianos clásico/ jazz (Portugal) Domingo 20 de mayo · 11:00 a.m. Con el apoyo de la Embajada de Portugal y el Instituto Camões CUARTETO FAURÉ cuarteto con piano (Alemania) Jueves 7 de junio · 7:30 p.m. PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie profesional Primer semestre Cód. PULEP: VVMH840. IUP477. QMS654. INW719. VVS988. RICARDO GALLO CUARTETO jazz (Colombia) Foto: Catalina Villamizar Sala de Conciertos @Banrepcultural Luis Ángel Arango Boletas: Síganos en Serie profesional: $10.000 Serie de los Jóvenes Intérpretes: $6.000 Aplican descuentos Mayor información en www.banrepcultural.org/bogota/actividad-musical Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace y suscríbase a la lista de correos www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo VÄSEN, música tradicional sueca (Suecia) Domingo 8 de julio · 11:00 a.m. STEFAN TEMMINGH, flauta dulce (Sur África / Alemania) WIEBKE WEIDANZ, clavecín (Alemania) Domingo 29 de julio · 11:00 a.m. BILIANA VOUTCHKOVA, violín (Bulgaria/Alemania) ROY CARROLL, electrónica (Irlanda/Alemania) Domingo 12 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO CASTALIAN cuarteto de cuerdas (Reino Unido) Domingo 26 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO COLOMBIANO música tradicional colombiana (Colombia) Domingo 9 de septiembre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE MARIO LAVISTA (México) Miércoles 19 de septiembre 6:00 p.m. · Entrevista abierta con Mario Lavista 7:30 p.m. · Concierto CUARTETO LATINOAMERICANO cuarteto de cuerdas (México) Domingo 23 de septiembre · 11:00 a.m. VÍCTOR Y LUIS DEL VALLE dúo de pianos (España) Domingo 7 de octubre · 11:00 a.m. SON DE MADERA, son xarocho (México) Domingo 21 de octubre · 11:00 a.m. JAMES JOHNSTONE clavecín/órgano (Reino Unido) Domingo 28 de octubre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE LUIS CARLOS FIGUEROA (Colombia) Miércoles 31 de octubre · 7:30 p.m. PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie profesional Segundo semestre Foto: Sarah Thorén Cód. PULEP: ZET522. NCV733. BDT871. VJN178. ICN251. TYQ183. WPO779. MVZ555. DMZ248. AQV550. WQT383. VÄSEN música tradicional sueca (Suecia)
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Stile Antico, ensamble vocal (Reino Unido)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Cuarteto Fauré, cuarteto con piano (Alemania)

Programa de mano - Cuarteto Fauré, cuarteto con piano (Alemania)

Por: | Fecha: 15/07/2019

CUARTETO FAURÉ cuarteto con piano (Alemania) Miércoles 6 de junio de 2018 · 7:00 p.m. Barranquilla, Auditorio Mario Santo Domingo de la Biblioteca Piloto del Caribe, Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta – CLENA Cód. PULPEP: ZE527 Jueves 7 de junio de 2018 · 7:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango Cód. PULPEP: VVS988 Viernes 8 de junio de 2018 · 6:30 p.m. Cúcuta, Sala múltiple del Área Cultural del Banco de la República Cód. PULPEP: ZXG797 Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República • 2018 RECORRIDOS POR LA MÚSICA DE CÁMARA Foto: Mat Hennek TOME NOTA SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango P En Bogotá, el ingreso a la Sala de Conciertos para personas con movilidad reducida es por la entrada Ramírez Villamizar de la Biblioteca Luis Ángel Arango ubicada en la Calle 11 # 4-84. Es necesario dar aviso al personal de seguridad de la Biblioteca para que el ingreso sea habilitado. En Barranquilla, el ingreso al Auditorio Mario Santo Domingo para personas con movilidad reducida es por la entrada principal del Auditorio de la Biblioteca Piloto del Caribe, ubicada en Vía 40 No. 36- 135 Antigua Aduana, espacio que se encuentra habilitado permanentemente. En Cúcuta, el ingreso a la Sala múltiple para personas con movilidad reducida es por la entrada principal al Área Cultural ubicada en la Diagonal Santander No. 3E-38. Es necesario dar aviso al personal de seguridad para que el ingreso sea habilitado. En Bogotá, el servicio de parqueadero para asistentes a los conciertos tiene un costo de $3.300 pesos y cubre 4 horas contadas a partir del ingreso del vehículo. El tiempo adicional a las 4 horas se cobra con tarifa plena. El pago por el servicio se realiza a la salida y, para acceder a esta tarifa, se debe presentar la boleta del concierto. Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto éste ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto, con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Durante el transcurso del concierto por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, buscapersonas y alarmas de reloj. Esto ayuda a crear un ambiente propicio para disfrutar la música. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace https:// atencionalciudadano.banrep.gov.co/siac/ess.do, escribir al correo electrónico atencionalciudadano@ banrep.gov.co, comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 911745, o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a la lista de correos. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el siguiente enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. 1 CUARTETO FAURÉ Dirk Mommertz, piano; Erika Geldsetzer, violín; Sascha Frömbling, viola; y Konstantin Heidrich, violonchelo. Las reglas han cambiado. Cualquier músico que quiera dedicarse a la música de cámara hoy en día no puede limitarse a seguir las normas de hace décadas. Las expectativas con respecto a la diversidad de repertorio ya no son las mismas y esto les abre el camino a ensambles como el Cuarteto Fauré, que se ha posicionado como uno de los principales cuartetos con piano en tan solo unos pocos años. Sus integrantes han sabido aprovechar las oportunidades que se generan gracias a esta evolución; han descubierto nuevos campos de sonido en la música de cámara y han interpretado composiciones que se alejan de un repertorio más tradicional. El ensamble ha seguido una trayectoria visionaria y se ha destacado por sus experimentos y descubrimientos. Estos incluyen presentaciones con la NDR Big-band, colaboraciones con artistas como Rufus Wainwright o Sven Helbig, presentaciones en clubes como el Berghain, el Cocoon Club o Le Poisson Rouge en Nueva York o en programas de televisión como KIKA o Rhapsody in School, en los que despiertan el interés de niños y niñas por la música de cámara. Cuando lanzaron el álbum Popsongs en 2009, se generó un gran entusiasmo en los medios y el público. Más adelante, el ensamble fue galardonado con el premio ECHO Klassik por su álbum Klassik ohne Grenzen (Clásico sin límites), su segundo Foto: Mat Hennek 2 premio después del que recibieron por la grabación de los cuartetos para piano de Brahms (Grabación de música de cámara del año, 2008). También fueron ganadores del Concurso de Música Alemana, del premio por mejor ensamble del Festival de Mecklenburg-Vorpommern, del Premio Duisburg de Música y del Premio Brahms de Schleswig Holstein, entre otros. Los músicos del Cuarteto Fauré se pueden considerar pioneros en muchos frentes. En 1995, cuando aún eran estudiantes de música, se conocieron en Karlsruhe con ocasión del centésimo quincuagésimo aniversario de Gabriel Fauré. En ese momento se dieron cuenta rápidamente de que si se unían, encontrarían nuevos caminos para explorar un repertorio prometedor. En el 2006, firmaron un contrato con Deutsche Grammophon, que los lanzó a las grandes ligas en el negocio de la música clásica. Lograron publicar grabaciones muy valoradas de Mozart, Brahms y Mendelssohn, y de música pop de Peter Gabriel y Steely Dan, quienes se convirtieron en puntos de referencia. Las giras que han realizado por varios países del mundo les han permitido tener una gran acogida en el exterior; en estas giras también ofrecen clases magistrales como parte de su trabajo con estudiantes de música. Los integrantes de la agrupación también son profesores en las universidades de Berlín y Essen. Adicionalmente, son los directores artísticos del Festival de Primavera de Rügen, así como el cuarteto residente de la Escuela Superior de Música de Karlsruhe. Durante sus giras, los músicos se presentan en las salas de música de cámara más importantes del mundo, entre ellas, la Concertgebouw (Ámsterdam), la Alte Oper (Frankfurt), la Berliner Philharmonie (Berlín), el Teatro Colón (Buenos Aires) y el Wigmore Hall (Londres). Todo este mosaico completa el perfil excepcional de este determinante ensamble de música de cámara. El concierto en Barranquilla cuenta con el apoyo de 3 PROGRAMA Movimiento para cuarteto con piano en la menor (1876) GUSTAV MAHLER (1860-1911) Cuarteto con piano No. 1, Op. 15 (1876-1879, rev. 1883) Allegro molto moderato Scherzo: allegro vivo Adagio Allegro molto GABRIEL FAURÉ (1845-1924) INTERMEDIO Cuarteto con piano No. 1, Op. 25 (1861) Allegro Intermezzo. Allegro ma non troppo -Trio. Animato Andante con moto Rondo all Zingarese. Presto JOHANNES BRAHMS (1833-1897) CONCIERTO No. 27 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Ellie Anne Duque Gustav Mahler (1860-1911) Mahler nació en la región Bohemia (hoy República Checa) del Imperio Austrohúngaro y fue el mayor de seis hijos de una familia judía radicada en el pueblo de Iglau. Allí, el padre de Mahler se dedicó a la administración de su propia taberna y si bien ninguno de sus progenitores era músico profesional, el joven Gustav manifestó tempranamente su interés por el arte y fue alentado por su familia en sus primeros estudios musicales. En 1875 fue enviado al Conservatorio de Viena, en donde estudió piano y composición, esta última materia con Joseph Fuchs, un prominente tratadista de la teoría musical. Mahler vivió la Viena de Brahms, Wolf y Bruckner, en medio de agitadas discusiones intelectuales en torno a la filosofía de Nietzsche, el socialismo y el pangermanismo antisemita. Entre sus obras de juventud se destaca la cantata Das klagende Lied (La canción del lamento). A los veinte años inició su carrera profesional en el campo de la dirección orquestal y sus primeros empleos fueron en la dirección de operetas con algunas incursiones en el mundo de la ópera. Luego de tres años, logró un nombramiento en el teatro de la ópera en Kassel que duró entre 1883 y 1885, año en que partió hacia Praga. En 1887 se trasladó a Leipzig, en donde finalmente su carrera despuntó. Su nombre comenzó a ser conocido a partir del trabajo que hiciera en la finalización de una partitura operática de Carl Maria von Weber, Die drei Pintos (Los tres Pintos), pieza que fue elogiosamente comentada por Richard Strauss y Tchaikovsky. De su época en Leipzig datan las canciones de Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico del mancebo) sobre una colección de antiguos poemas compilados en una antología de Armin von Brentanno. Los esbozos para su primera sinfonía también surgieron en estos años. Para 1898 las obras sinfónicas de Mahler y algunas de sus canciones habían sido ejecutadas y publicadas, y su nombre comenzó a asociarse con el desarrollo orquestal de las postrimerías del siglo. A la edad de 42 años contrajo nupcias con Alma Schindler, una joven estudiante de composición que abandonó sus aspiraciones artísticas a instancias de Mahler. Conocedora del círculo modernista de Viena ejerció una gran influencia sobre la vida del compositor. Al igual que Natalie Bauer-Lechner, con quien Mahler sostuvo una larga relación, Alma escribió un diario de su vida conjunta con detalles de las actividades cotidianas y apuntes sobre las composiciones. Los testimonios y recuerdos de Alma Mahler 5 y Natalie Bauer son fuente importante sobre la biografía de Mahler y el proceso creativo de sus primeras obras. En las composiciones más tempranas de Mahler, en especial el Movimiento para cuarteto con piano en la menor escrito a los dieciséis años de edad, no se vislumbra el futuro sinfonista magistral ni asoma el creador atormentado, pero sí es posible apreciar el potencial del joven músico, capaz de manejar las formas tradicionales, presentar ideas musicales novedosas y desarrollarlas a través de un estilo denso, armónicamente rico y contrapuntístico. Richard Taruskin en su nota sobre este temprano cuarteto de Mahler anota: […] la obra más temprana de Mahler de la cual tenemos noticia es un movimiento suelto para un cuarteto con piano en la menor (aparentemente el primer movimiento de un Opus proyectado en cuatro movimientos), que escribió siendo aún estudiante en el Conservatorio en Viena, probablemente a fines de 1876 cuando contaba con 16 años. De otras obras tempranas de este periodo, o anteriores, sólo hay noticias de un cuarteto para dos violines, viola y piano, un movimiento premiado para un quinteto con piano, las legendarias cuatro sinfonías de juventud, todas estas, obras extraviadas. La obra que sí conocemos fue descrita por Mahler (en conversación con Nathalie Bauer- Lechber en 1893) como la mejor. Fue recibida con entusiasmo y fue ejecutada en las tardes de música de cámara en el hogar de Theodor Billroth, un eminente cirujano vienés y violinista aficionado, amigo cercano de Brahms y Hanslick. El manuscrito ostenta el sello del editor musical Theodor Rattig, quien dio a conocer los arreglos a dúo realizados por Mahler de la Tercera sinfonía de Bruckner entre 1878 y 1886 (la primera obra publicada de Mahler). Sin embargo, Rattig no publicó el cuarteto y según el mismo Mahler, “lo mandó a un concurso en Moscú y se perdió”. Pero, el movimiento fue encontrado entre los bienes de Alma Mahler luego de su muerte en 1964 en un folder marcado Composiciones tempranas. En ese mismo año, el trozo se escuchó en Nueva York, pero no fue publicado sino hasta 1973, cuando el sello Sikorski de Hamburgo lo dio a luz en una edición preparada por Peter Ruzicka. Pese a la atención brindada a este movimiento, todo indica que del cuarteto completo, solo sobrevive el primer movimiento y 24 compases de un Scherzo (CD Naxos 8.571278). Este período temprano de la vida de Mahler fue estudiado en detalle por Donald Mitchell en su libro Gustav Mahler: los años tempranos (Londres, 1958). Para algunos críticos, el cuarteto recuerda la escritura compleja y cromática de Wagner. Pero también es un gesto premonitorio del sexteto Verklärte Nacht (Noche transfigurada) de Arnold Schoenberg, en el que un tema predominante es trabajado, variado y comentado en múltiples variaciones de profunda expresividad. 6 Gabriel Fauré (1845-1924) A comienzos del siglo XX, Gabriel Fauré gozaba de una sólida reputación como uno de los exponentes más ilustres de la música francesa, reputación ganada gracias a sus obras de estética más romántica: el Réquiem de 1888, el ciclo de canciones sobre textos de Verlaine, La Bonne Chanson de 1892 y la música incidental para la obra de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, de 1898. En los años siguientes a estas creaciones, Fauré usó en sus obras gestos de un formalismo clásico mientras emprendía la búsqueda de nuevas sonoridades y coloridos armónicos. Hasta el advenimiento de Debussy, Gabriel Fauré fue considerado el ‘decano’ de la música francesa de finales del siglo XIX. En sus canciones, había establecido sin duda un estilo auténticamente francés, tanto en las inflexiones rítmicas, como en el espíritu elegante y lírico de sus líneas, tan admirado por sus colegas y compatriotas. Fauré ejerció una variedad de cargos muy acordes con su prestigio. Sus labores de pedagogo se vieron premiadas a partir de 1905, año en que fue nombrado director del Conservatorio de París. Conoció muchos cambios musicales a lo largo de su vida, pues creció al lado de la obra de Liszt y Wagner, y llegó a conocer las innovaciones de Debussy, Stravinsky y Bartók, aunque se mantuvo fiel a un estilo tradicionalista y conservador. Cultivó preferentemente las formas pequeñas: la pieza para piano, la canción y la música de cámara. Sus críticos coinciden en señalar su obra como elegante e íntima, concentrada sobre el mensaje melódico lírico y conmovedor. En la música de cámara, Fauré se apegó de manera singular a las formas clásicas y demostró un gran dominio sobre las mismas. Compuso dos cuartetos con piano y dos quintetos, también con piano, en los cuales logró una gran sonoridad que reconcilia lo clásico con lo romántico y lo francés en su obra. También compuso un trío, un cuarteto de cuerdas y varias sonatas a dúo. El primer cuarteto con piano es una obra temprana, un ejercicio formal puntilloso con gran vida propia. Fauré se inició en la escritura de obras para conjuntos de cámara luego de la Guerra Francoprusiana. El Cuarteto con piano No. 1, Op. 15 fue estrenado ante la Sociedad Nacional de Música Francesa en 1879, pero el movimiento final fue revisado por el compositor tres años más tarde. La nueva versión no se estrenó sino hasta 1884. Los primeros esbozos para la obra fueron realizados en Normandía en 1876 (al tiempo que el joven Mahler laboraba en su propio cuarteto). El primer movimiento se inicia con un gesto dramático en las cuerdas enfatizado con acordes en el piano, sin embargo, cuando reaparecen los temas de este primer gesto, ya están imbuidos del lirismo tradicional de su autor. Los temas y motivos centrales se desarrollan y combinan de maneras variadas y continuas. El Allegro molto moderato tiene momentos un tanto turbulentos que se entremezclan con las intenciones cantadas de un tema permanentemente interrumpido. Pasados los primeros compases, el discurso se apacigua y las 7 tendencias líricas se hacen más explícitas. El aporte del piano en este movimiento es muy significativo no sólo como solista, sino como elemento que brinda gran densidad y cohesión. En el segundo movimiento, Fauré plantea un scherzo, visto desde el punto de vista francés: elegante y gracioso. El piano domina mientras las cuerdas ejecutan sus partes en pizzicato con sordina. El movimiento, muy animado y en tres secciones muy claras, da paso a un Adagio sombrío que contrasta con los movimientos antes escuchados, sobretodo, por el paso rítmico pausado, el empleo de cuerda al unísono, los solos efusivos y los acordes armónicos modales. En general, es un momento de reflexión y evocación. El final, un movimiento sólido en forma de sonata, confirma la vocación meramente musical de la obra, desprovista de intenciones literarias o descriptivas. Los compases agitados equilibran los movimientos anteriores y resuelven las tensiones construidas de manera enfática, con pasajes brillantes y grandes logros sonoros que desembocan en la tonalidad mayor. Johannes Brahms (1833-1897) Le correspondió a Brahms vivir una época de grandes controversias musicales en Alemania, protagonizadas primordialmente por dos bandos: el de aquellos que consideraban que la música debía entenderse en términos descriptivos literarios y el de quienes creían que la música podía darse en términos absolutos y auto referenciados. Los músicos que se apegaron a uno u otro bando terminaron por producir, cada uno por su lado, obras maravillosas que, en su conjunto, ofrecen una excelente visión panorámica de la música en la segunda mitad del siglo XIX. Los compositores interesados en escribir obras musicales descriptivas compusieron óperas, poemas sinfónicos y toda suerte de piezas sueltas con títulos descriptivos. Los compositores interesados en trabajar la música desde su lenguaje abstracto continuaron con la composición de sinfonías, sonatas, conciertos con solista y música de cámara, de acuerdo con la tradición clásica y la beethoveniana. Sobra decir que ninguno se inhibió de componer música descriptiva o música absoluta, pero se mantuvieron la mayor parte del tiempo en una tendencia u otra. Brahms, por ejemplo, no incursionó en el mundo de la ópera o el poema sinfónico, pero escribió innumerables canciones, obras corales y oberturas. Tal vez, la razón por la cual compuso sus cuatro sinfonías, relativamente tarde en su vida, fue el deseo de evadir la controversia sobre la sinfonía programática (aquella basada en un texto literario). Los valores estéticos de Brahms quedaron plasmados de manera contundente en su música de cámara con cuerda. De su imaginación surgieron sonatas para violín y piano, chelo y piano, tríos, cuartetos, quintetos y sextetos en los que el piano tiene un papel tan protagónico como los demás instrumentos participantes. En el campo de los quintetos, escribió dos para cuerdas, uno para 8 cuerdas y piano, y uno para clarinete y cuerdas. La presencia del piano en sus quintetos aportó una sonoridad mayor al cuarteto de cuerdas tradicional (dos violines, viola y chelo), lo cual permitió que la música de cámara saliera del salón íntimo y se escuchara en el teatro. El primer cuarteto escrito por Brahms, al igual que su primera sinfonía, fue el producto de una larga ponderación sobre el estilo clásico consolidado por Haydn, Mozart y Beethoven, y la herencia romántica temprana representada en la obra instrumental de Schubert y Schumann. Escribió tres cuartetos con piano. El primero en do sostenido menor apareció en 1855 y fue revisado en 1875, cuando se escuchó como el Opus 60 en do menor. El Cuarteto con piano No. 1, Op. 25 fue terminado en 1861 y dado a conocer a los Schumann (Robert y Clara) y al célebre violinista Joachim. Es una obra de discurso clásico y colorido romántico. Inicia de manera pausada con una introducción integrada al movimiento mismo, el cual toma su tiempo en develar la estructura compleja y la riqueza de los eventos que la componen. Los temas melódicos son extensos y construyen lentamente discursos animados y contrastados. El segundo movimiento tiene el doble papel de ser un Scherzo en lo formal y un Intermezzo en lo anímico. Se conserva la forma tripartita del Scherzo pero se agrandan sus intenciones y dimensiones. No es un entretenimiento entre movimientos serios, sino una pieza importante en el discurso lírico del compositor. La primera sección con su ritmo insistente da paso una sección media, menos marcada aunque ligera y sutil, en la que el piano tiene una actividad permanente de arpegios. El retorno de las ideas iniciales del movimiento marca su final y el paso al tiempo lento, un Andante con moto que se desarrolla en torno a melodías sentidas, presentadas de manera pausada y tranquila. Para el final, Brahms retoma sus intereses en la música gitana contagiada de gestos húngaros que tan exitosamente empleara en sus obras para piano y en obras para violín inspiradas por el violinista húngaro Remenyi. La forma del rondó, con el tema principal recurrente, permite una construcción ligera y entretenida para finalizar la obra, como también permite hacer algunos aportes de virtuosismo conclusivos. Los toques ligeros del final hacen que el cuarteto termine con gestos animados plenos de élan y colorido. Ellie Anne Duque es musicóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se desempeñó como directora de la Dirección de Investigación, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, del Conservatorio de Música y de la Dirección de Divulgación Cultural. Realizó estudios de pregrado y postgrado en las universidades de Indiana y UCLA en Estados Unidos. Dirigió durante más de diez años la revista ‘Ensayos. Historia y teoría del arte’, una publicación periódica indexada del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y fue coeditora de la página web de ‘Compositores colombianos’, publicación electrónica de la misma universidad. Ha colaborado ininterrumpidamente con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Sección de Música de la Biblioteca Luis Ángel Arango desde 1978, en calidad de autora de las notas de los programas y de los textos de los discos editados por estas dos organizaciones. Sala de Conciertos @Banrepcultural Luis Ángel Arango Boletas: Síganos en Serie profesional: $10.000 Serie de los Jóvenes Intérpretes: $6.000 Aplican descuentos Mayor información en www.banrepcultural.org/bogota/actividad-musical Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace y suscríbase a la lista de correos www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo VÄSEN, música tradicional sueca (Suecia) Domingo 8 de julio · 11:00 a.m. STEFAN TEMMINGH, flauta dulce (Sur África / Alemania) WIEBKE WEIDANZ, clavecín (Alemania) Domingo 29 de julio · 11:00 a.m. BILIANA VOUTCHKOVA, violín (Bulgaria/Alemania) ROY CARROLL, electrónica (Irlanda/Alemania) Domingo 12 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO CASTALIAN cuarteto de cuerdas (Reino Unido) Domingo 26 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO COLOMBIANO música tradicional colombiana (Colombia) Domingo 9 de septiembre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE MARIO LAVISTA (México) Miércoles 19 de septiembre 6:00 p.m. · Entrevista abierta con Mario Lavista 7:30 p.m. · Concierto CUARTETO LATINOAMERICANO cuarteto de cuerdas (México) Domingo 23 de septiembre · 11:00 a.m. VÍCTOR Y LUIS DEL VALLE dúo de pianos (España) Domingo 7 de octubre · 11:00 a.m. SON DE MADERA, son xarocho (México) Domingo 21 de octubre · 11:00 a.m. JAMES JOHNSTONE clavecín/órgano (Reino Unido) Domingo 28 de octubre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE LUIS CARLOS FIGUEROA (Colombia) Miércoles 31 de octubre · 7:30 p.m. PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie profesional Segundo semestre Foto: Sarah Thorén Cód. PULEP: ZET522. NCV733. BDT871. VJN178. ICN251. TYQ183. WPO779. MVZ555. DMZ248. AQV550. WQT383. VÄSEN música tradicional sueca (Suecia)
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Cuarteto Fauré, cuarteto con piano (Alemania)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Alexis Descharmes

Alexis Descharmes

Por: | Fecha: 15/07/2019

La revista Diapason eligió a Alexis Descharmes representante insigne del arte del violonchelo francés, junto con unos pocos colegas más de su generación. Este intérprete, que se reconoce como un activo embajador de numerosos repertorios para su instrumento, nació en 1977 y se formó en el Conservatorio de París como discípulo de Michel Strauss y Philippe Muller. En 1998 se vinculó al conjunto Court- circuit, en el que participa activamente junto a su director artístico, Philippe Hurel, mientras desarrolla actividades con el IRCAM y con el Ensemble Intercontemporain. En 2006 ingresó a la Orquesta de la Ópera Nacional de París sin dejar de lado el trabajo con su repertorio actual, y desde enero de 2016 forma parte de la Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania, en calidad de solista. A Descharmes se le han dedicado más de cincuenta obras contemporáneas, tanto concertistas como solistas. Tiene en su haber más de medio centenar de producciones discográficas en las que interpreta solo o con las agrupaciones ya mencionadas, con quienes, además, se ha presentado en más de treinta países. Entre sus grabaciones se destacan sus discos para el sello Ӕon, con la obra para violonchelo de Kaija Saariaho; la obra para violonchelo de Franz Liszt, que obtuvo el Diapason d’Or de 2007; una selección de Lieder de Schubert, junto a su fiel compañero musical Sébastien Vichard, con el Ensemble Intercontemporain; la obra para violonchelo de Klaus Huber, que obtuvo el premio Grand Prix de l’Académie Charles Cros, y más recientemente, álbumes monográficos dedicados a obras para violonchelo de Reger Reynolds (Mode Records), Philippe Hurel (Motus) y Ricardo Nillni (L’empreinte Digitale). Actualmente, Alexis Descharmes está patrocinado por D’Addario, prestigiosa casa estadounidense fabricante de cuerdas para instrumentos. Alex Greffin Klein, violín Nacida en Francia en una familia cuyo linaje musical se remonta a varias generaciones, Alex Greffin Klein cursó el programa de posgrado del Royal College of Music de Londres, donde fue discípula del reputado profesor Felix Andrievsky. Allí completó sus especializaciones en interpretación solista y de cámara. Su pasión por la música de cámara la llevó a cursar una especialización más en la materia, en la clase de Walter Levin en la Hochschule de Basilea, Suiza. También recibió educación musical complementaria con Günter Pichler, integrante del Cuarteto Alban Berg, y con György Kurtag, quien al respecto de su discípula se expresó diciendo: «Alexandra dispone de un gran nivel, tanto individual como en el marco de la música de cámara. A esto se agrega la profundidad que ha adquirido su voz artística personal. Es una excelente violinista y una profesional íntegra de la música». Los primeros dos años de su carrera los pasó como intérprete de cuarteto de cámara. Ocupó el tercer lugar en el ARD Wettbewerb en 2004, fue galardonada en el Concurso Internacional de Burdeos en 2007 y recibió un premio especial en el Mozarteum de Salzburgo. Ha actuado en numerosos festivales y series de eventos en Europa, Estados Unidos y Japón. Desde 2009 toca frecuentemente junto con el Cuarteto Phidias (espectáculo con bailarines de hip-hop dirigidos por el coreógrafo Mourad Merzouki y con presentaciones en Francia, Marruecos, Finlandia, Hong-Kong e Indonesia), el Cuarteto Diotima (serie DeSingel en Amberes y en la Konzerthaus de Berlín), y más recientemente, el Cuarteto Parisii. Durante sus años como intérprete de cuarteto, la clase magistral con el Cuarteto Arditti en 2006 en el Hindemith Center en Suiza constituyó su primer encuentro significativo con la música contemporánea. Luego compartió con este grupo en torno a un concierto en el Klangspuren Festival de Austria. Desde 2009 dedica una parte importante de su carrera a la promoción de la música contemporánea, trabajando como solista y también junto con compositores alrededor del mundo en calidad de miembro de varias agrupaciones de música de cámara: Cairn, Alternance, Multilatérale, Itinéraire, Sillage y, desde 2012, como miembro permanente de Court-circuit. Se presentó en el Festival Darmstadt en 2010 y dos años después recibió el reconocimiento 5 Diapasons por su grabación del cuarteto de cuerdas de Raphaël Cendo. Philippe Hurel dedicó a Greffin Klein su nueva pieza para violín solo titulada Trait, que estrenó en París en septiembre de 2014 y grabó luego en 2016. Esta producción discográfica ganó el prestigioso Grand Prix de la Academia Charles Cros, recibió cinco estrellas en la revista Diapason y figuró entre los cinco mejores CD del año 2016, según France Musique (Radio Nacional Francesa). Ese mismo año ofreció su primera gira como solista en los Estados Unidos e interpretó el concierto de Jonathan Harvey junto con la Slee Sinfonietta, bajo la batuta de Julien Leroy. En el MUSICA Festival tocó un recital al lado de su compañero musical preferido, el violonchelista Alexis Descharmes, y estrenó el Concierto para violín de Antonio Tules, bajo la dirección de Jean Deroyer. Motivada a compartir con jóvenes músicos su pasión por el violín y el repertorio contemporáneo, Greffin Klein ofrece regularmente conferencias y clases magistrales en la École Normale de París, la New York University, la Universidad de Boston, el New England Conservatory, la Eastman School of Music de Rochester, el Conservatorio Central de Beijing y el Conservatorio Real de Birmingham. Greffin interpreta un violín fabricado por Sebastian Klotz, que data de 1756, usando el arco Ouchard de Charles Tate, que generosamente su familia le ha cedido en préstamo.
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Fotografías

Compartir este contenido

Alexis Descharmes

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Anamaría Oramas Jazz Cuarteto

Programa de mano - Anamaría Oramas Jazz Cuarteto

Por: | Fecha: 15/07/2019

Foto: Ariel Arango Prada ANAMARÍA ORAMAS JAZZ CUARTETO (Colombia) Miércoles 18 de abril de 2018 · 6:30 p.m. Manizales, Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República Cód. PULEP: XFF807 Jueves 26 de abril de 2018 · 7:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango Cód. PULEP: MZR762 Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República • 2018 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES TOME NOTA En Bogotá, el ingreso a la Sala de Conciertos para personas con movilidad reducida es por la entrada Ramírez Villamizar de la Biblioteca Luis Ángel Arango ubicada en la Calle 11 # 4-84. Es necesario dar aviso al personal de seguridad de la Biblioteca para que el ingreso sea habilitado. En Manizales, el Centro Cultural cuenta con acceso para personas con movilidad reducida desde la puerta principal. Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto éste ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto, con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Durante el transcurso del concierto por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, buscapersonas y alarmas de reloj. Esto ayuda a crear un ambiente propicio para disfrutar la música. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace https://atencionalciudadano.banrep.gov.co/siac/ess.do, escribir al correo electrónico [email protected], comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 911745, o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace y suscríbase a la lista de correos www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo 1 ANAMARÍA ORAMAS JAZZ CUARTETO Anamaría Oramas Jazz Cuarteto fue conformado por Anamaría Oramas en el 2016 para interpretar sus composiciones en las que, en búsqueda de su propio lenguaje, se alimenta de la herencia de las músicas tradicionales colombianas y de los aportes de las actuales corrientes del jazz. En el proceso de consolidación e interpretación de cada una de las piezas, los integrantes de este cuarteto proponen activamente, desde su experiencia en el jazz, los arreglos de las piezas tanto populares como urbanas. De esta manera, se contempla la participación de la flauta traversa y su rango de colores y registro, la guitarra eléctrica con su capacidad de procesar el sonido y crear timbres a través del uso de pedales, mezclados con la sonoridad acústica que posibilita un set logrado con elementos de la batería moderna y la percusión folclórica y el sonido resonante y profundo del contrabajo. Este cuarteto se consolida hoy como una agrupación activa de la escena del jazz capitalino. Anamaría Oramas, flauta traversa Egresada de la Universidad Nacional de Colombia, Anamaría Oramas ha desarrollado su carrera artística como intérprete y actualmente como compositora. En el 2016, junto a su proyecto Deciso Dúo, fue seleccionada para participar en la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la Foto: Ariel Arango Prada 2 República. Anamaría ha compartido escenario con artistas como Antonio Arnedo, Teto Ocampo, Oriol Caro, Germán Sandoval; y agrupaciones como Colectivo Colombia, Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO). También fue finalista de los premios Shock 2013 con el grupo Anfibio y ha ganado en convocatorias distritales como Bibliored y Música con Tempo Colombiano. Santiago Sandoval, guitarra eléctrica Egresado de la Universidad Sergio Arboleda y heredero de una tradición familiar musical. Sandoval fue becario de la Fundación Carolina para realizar sus estudios de maestría en el Conservatori del Liceu de Barcelona. Santiago también hace parte del grupo de Antonio Arnedo. Con su reciente trabajo discográfico y su consolidada trayectoria como intérprete y profesor universitario, Santiago se ha convertido en un referente importante de la guitarra jazz en Colombia. Edgar Marún, contrabajo Realizó estudios de contrabajo jazz en la Pontificia Universidad Javeriana e hizo un semestre de intercambio en la Universidad Veracruzana de México. Edgar ha compartido escenario con grandes maestros del jazz como Pacho Dávila. Su conocimiento e interés por diferentes expresiones musicales le ha permitido hacer parte de proyectos de rock, jazz y música tradicional, entre otros. Kike Narváez, percusión Músico huilense dedicado a la percusión y la batería, se graduó de maestro en Música de la Universidad INCCA. A lo largo de su carrera ha obtenido diferentes reconocimientos, entre los que se destaca ser ganador del Concurso Nacional de baterías electrónicas V-drums organizado por Roland Corporation. El concierto en Manizales cuenta con el apoyo de 3 PROGRAMA Bullerengue de allá (2015) ANAMARÍA ORAMAS (n. 1990) Breath (2016) Zamba (2017) Guajeo criollo (2016) INTERMEDIO Ocio (2017) Fernando (2015) Viento y vacío (2015) En el borde (2016) CONCIERTO No. 21 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Luis Daniel Vega Una afortunada disyuntiva ha atravesado la carrera musical de la flautista bogotana Anamaría Oramas. Desde muy temprana edad, estuvo expuesta al agite y la bohemia en su casa donde era frecuente escuchar, en la misma sesión, a Claudia Gómez, Jorge Pardo y Bach. De ese ambiente febril pasó a los rigores académicos: primero en la Fundación Nacional Batuta, luego en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, después en el Instituto Superior de Artes de La Habana y, finalmente, en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. En el 2012 tuvo una suerte de epifanía: ingresó a la agrupación Anfibio con la que exploró y redescubrió los sonidos del Caribe colombiano. De alguna manera, se liberó de la severidad. A este encuentro con la espontaneidad y la ingenuidad se sumó su interés por la improvisación y las diversas estéticas del jazz; quiso, y esto resulta muy revelador, hacer sonar su flauta como una gaita de cardón. Fue por esa misma época cuando salió por primera vez a tocar jazz en los bares. En aquel momento, había una necesidad imperante de romper el cascarón donde había estado encerrada. El legendario Bolón de Verde, en el barrio La Candelaria de Bogotá, fue testigo de sus acercamientos tímidos al vértigo del jam. Al mismo tiempo tocó con Mucho Indio, el proyecto del guitarrista Teto Ocampo, y con el vibrafonista venezolano Alfredo Naranjo, y así Anamaría consolidó su vínculo con la salsa y el jazz latino. De alguna manera fue como retornar de nuevo a casa. Justo al final de sus estudios en la Universidad Nacional tuvo la oportunidad de asistir al Encuentro Latinoamericano de Músicas de Vanguardia que se llevó a cabo en Bogotá en septiembre de 2015. Un ser dormido despertó en ella al recibir talleres de composición con el brasileño Itiberê Zwarg y el pianista argentino Guillermo Klein. De esta experiencia surgen Bullerengue de allá y Viento y vacío, obras que fueron su estreno como compositora. Con la primera obra podemos imaginar a Charlie Parker en el Caribe colombiano, improvisando sobre los motivos rítmicos de un bullerengue, mientras que la segunda obra, entronizada 5 con la tradición afroamericana del jazz, nos remite directamente a Black Narcissus, la conocida pieza de Joe Henderson. En el 2015, Anamaría le rindió homenaje a través de un documental a su padre, el pintor, caricaturista, ilustrador y anarquista Fernando Oramas. No solo dirigió el documental, sino que escribió la banda sonora que interpretó junto al saxofonista Antonio Arnedo y el tiplista Oriol Caro. Con este último grabó Fernando, un bello bambuco en el que la flautista, inspirada por el universo sonoro de Claudia Gómez, logra captar un emotivo momento de tristeza y nostalgia, pero también de alegría. A mediados del 2016 decide conformar el cuarteto que hoy nos convoca. «Fue en medio de una crisis», dice Oramas, quien se reunió con tres cómplices de las noches de jazz e improvisación. De esta manera, la flautista presentó su primera obra para el naciente cuarteto: se trató de Guajeo criollo, escrita luego de su primera incursión en el festival Petronio Álvarez en Cali. Con el nacimiento del cuarteto se encontraron nuevas y viejas influencias que venían desde Gualajo, Ale Kumá, Tumbacatre y Hugo Candelario. A finales de ese año, el cuarteto tuvo una intensa actividad creativa y de conciertos, la mayoría de ellos en Casa de Citas, uno de los lugares más emblemáticos de la movida musical del centro de Bogotá. Mientras tanto, Oramas siguió su búsqueda. De esos días data En el borde, un chandé aflamencado influenciado por Jorge Pardo, y Breath, una composición que nació luego de la audición juiciosa y emocionada de Angel Song, obra de Kenny Wheeler. Con un disco a punto de ser editado, Anamaría Oramas y su cuarteto continúan explorando terrenos inéditos para ellos. Es el caso de Zamba y Ocio, las dos más recientes composiciones que hoy también tendremos el gusto de apreciar. Por un lado, la indagación en la zamba argentina llevó a Oramas a escribir una pieza que tiene tanto de Mercedes Sosa como de Guillermo Klein. Finalmente, Ocio nos lleva a lugares controvertidos del jazz contemporáneo. Allí, Oramas se permite experimentar con técnicas extendidas para su instrumento, se aleja de lo raizal y se enfrenta a rítmicas novedosas. Heredera del sonido de Guafa Trío, Puerto Candelaria y Curupira, entre otros, Anamaría Oramas se declara deudora de estos nuevos sonidos de la música en Colombia. En la actualidad celebra cinco años de la existencia de su dueto para flauta y guitarra, con el que explora repertorios contemporáneos latinoamericanos. Asimismo, Anamaría hace parte del Colectivo Colombia con el que grabó recientemente un disco al lado de Hugo Candelario, Antonio Arnedo, José Juvinao, Urián Sarmiento y Santiago Sandoval. Luis Daniel Vega. Periodista. Ha sido productor radial en Javeriana Estéreo, UN Radio, Radio Nacional de Colombia y Cámara F.M. de Medellín. Actualmente es el director de Señal Cumbia, emisora digital de la Radio Nacional de Colombia. Ha sido colaborador en Rolling Stone, Arcadia, Bacánika, Noisey, Semana y fue bloguero del portal En Órbita. Escribe notas de los programas de mano de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango desde 2012. Es el productor artístico del sello Festina Lente Discos. Hace parte de Redpem (Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica). En 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Programa Cultural en Radio. PRÓXIMOS CONCIERTOS EN MANIZALES En el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República VIVIANA SALCEDO, oboe/corno inglés (Colombia) RAÚL MESA, piano (Colombia) Viernes 4 de mayo · 6:30 p.m. Cód. PULEP: NDO779 CUARTETO COLOMBIANO música tradicional colombiana (Colombia) Miércoles 22 de agosto · 6:30 p.m. Cód. PULEP: NSF863 MAURICIO ARIAS, piano (Colombia) Miércoles 12 de septiembre · 6:30 p.m. Cód. PULEP: JJI591 VÍCTOR Y LUIS DEL VALLE, dúo de pianos (España) Jueves 4 de octubre · 6:30 p.m. Cód. PULEP: XXV671 JOSÉ LUIS GALLO, guitarra (Colombia) Miércoles 14 de noviembre · 6:30 p.m. Cód. PULEP: IBH281 TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS 2018 PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie profesional Primer semestre Foto: Foto: Mat Hennek Foto: Carlos Romero Gabo&Mafe Fotografía VIVIANA SALCEDO oboe/corno inglés (Colombia) RAÚL MESA, piano (Colombia) Domingo 6 de mayo · 11:00 a.m. Cód. PULEP: KLV575 MÁRIO LAGINHA Y PEDRO BURMESTER dúo de pianos clásico / jazz (Portugal) Domingo 20 de mayo · 11:00 a.m. Con el apoyo de la Embajada de Portugal y el Instituto Camões Cód. PULEP: INW719 CUARTETO FAURÉ cuarteto con piano (Alemania) Jueves 7 de junio · 7:30 p.m. Cód. PULEP: VVS998 Sala de Conciertos @Banrepcultural Luis Ángel Arango Boletas: Síganos en Serie profesional: $10.000 Serie de los Jóvenes Intérpretes: $6.000 Aplican descuentos Mayor información en www.banrepcultural.org/bogota/actividad-musical Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace y suscríbase a la lista de correos www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo VÄSEN, música tradicional sueca (Suecia) Domingo 8 de julio · 11:00 a.m. STEFAN TEMMINGH, flauta dulce (Sur África / Alemania) WIEBKE WEIDANZ, clavecín (Alemania) Domingo 29 de julio · 11:00 a.m. BILIANA VOUTCHKOVA, violín (Bulgaria/Alemania) ROY CARROLL, electrónica (Irlanda/Alemania) Domingo 12 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO CASTALIAN cuarteto de cuerdas (Reino Unido) Domingo 26 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO COLOMBIANO música tradicional colombiana (Colombia) Domingo 9 de septiembre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE MARIO LAVISTA (México) Miércoles 19 de septiembre 6:00 p.m. · Entrevista abierta con Mario Lavista 7:30 p.m. · Concierto CUARTETO LATINOAMERICANO cuarteto de cuerdas (México) Domingo 23 de septiembre · 11:00 a.m. VÍCTOR Y LUIS DEL VALLE dúo de pianos (España) Domingo 7 de octubre · 11:00 a.m. SON DE MADERA, son xarocho (México) Domingo 21 de octubre · 11:00 a.m. JAMES JOHNSTONE clavecín/órgano (Reino Unido) Domingo 28 de octubre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE LUIS CARLOS FIGUEROA (Colombia) Miércoles 31 de octubre · 7:30 p.m. PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie profesional Segundo semestre Foto: Sarah Thorén Cód. PULEP: ZET522. NCV733. BDT871. VJN178. ICN251. TYQ183. WPO779. MVZ555. DMZ248. AQV550. WQT383. VÄSEN música tradicional sueca (Suecia)
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Anamaría Oramas Jazz Cuarteto

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Juan Felipe Salazar, órgano (Colombia)

Juan Felipe Salazar, órgano (Colombia)

Por: | Fecha: 15/07/2019

Foto: Sonia Hernández Muñoz Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2018 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES JUAN FELIPE SALAZAR órgano (Colombia) Jueves 17 de mayo de 2018 · 7:30 p.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango Cód. PULEP: WSD890 TOME NOTA El ingreso a la Sala de Conciertos para personas con movilidad reducida es por la entrada Ramírez Villamizar de la Biblioteca Luis Ángel Arango ubicada en la Calle 11 # 4-84. Es necesario dar aviso al personal de seguridad de la Biblioteca para que el ingreso sea habilitado. El servicio de parqueadero tiene un costo de $3.300 pesos y cubre 4 horas contadas a partir del ingreso del vehículo. Transcurridas las 4 horas se cobra tarifa plena. El pago por el servicio se realiza a la salida y, para acceder a esta tarifa, se debe presentar la boleta del concierto. Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto éste ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto, con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Durante el transcurso del concierto por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, buscapersonas y alarmas de reloj. Esto ayuda a crear un ambiente propicio para disfrutar la música. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace https://atencionalciudadano.banrep.gov.co/siac/ess.do, escribir al correo electrónico [email protected], comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 911745, o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a la lista de correos. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el siguiente enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. P 1 JUAN FELIPE SALAZAR órgano Pianista egresado del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Cursó la carrera de Música instrumental en la cátedra de la maestra Ángela Rodríguez Piñeros. Comenzó sus estudios de piano con la maestra Blanca Bernal en la escuela de música La Clave. Posteriormente, en el 2011, se graduó como bachiller técnico en la especialidad de música en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. Ese mismo año ingresó al programa básico de estudios musicales de la Universidad Nacional, donde dos años más tarde fue admitido al programa de pregrado. A lo largo de su carrera y como parte del currículo, su formación pianística se vio complementada con los componentes de libre elección dedicados al órgano. Dentro de estas asignaturas estudió bajo la guía del maestro Mauricio Nasi, con quien emprendió una perpetua adquisición de conocimientos para dominar el aerófono con teclados. Paralelamente ha participado activamente en talleres y cursos de órgano en la Biblioteca Luis Ángel Arango con Esteban Elizondo y Pascal Marsault; de piano con Ludmila Weber, de improvisación con Rudolf Lutz, de clavecín con Carole Cesari y de acompañamiento con Philippe Raskin. También, en el marco del ciclo de conciertos Bach en Bogotá de la Catedral Primada, ha tomado parte en las clases impartidas por Pavel Svoboda, Cristina García y Matthias Havinga. Con la puesta en práctica de todos estos saberes, ha realizado numerosas presentaciones que incluyen conciertos con orquesta y recitales como solista, acompañante y en grupos de cámara, en emblemáticos templos de Bogotá y Cundinamarca, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la capilla de los Santos Apóstoles del Gimnasio Moderno, la Iglesia evangélica luterana San Mateo, la Capilla del Seminario Mayor de Bogotá, el Monasterio San Benito en El Rosal y la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios. Durante su paso por la Universidad Nacional fue solista en el ensamble barroco de música antigua, con el que se presentó en el Auditorio Olav Roots en el 2015. Al año siguiente actuó bajo la dirección del maestro Fernando Parra con el órgano de la capilla Cristo Maestro de la misma universidad, en la interpretación del Gloria de John Rutter, junto con el conjunto de cobres del conservatorio de música y los coros de las maestras Beatriz de Calle y Sandra Patricia Rodríguez. Actualmente adelanta estudios de filología en alemán en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. 2 PROGRAMA Corrente italiana (s. f.) JUAN BAUTISTA JOSÉ CABANILLES (1644-1712) Aria Sebaldina en fa menor, P.198 (1699) JOHANN PACHELBEL (1653-1706) Fantasía y fuga en la menor, BWV 904 (c. 1725) JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) INTERMEDIO Lied en la bemol mayor Coral en sol menor LOUIS VIERNE (1870-1937) Dos obras del segundo libro de 24 piezas en estilo libre, Op. 31 (1914) Concierto para órgano solo, Op.153a (adap. 2017) Andante maestoso Quasi adagio Allegro - Toccata MAURICIO NASI LIGNAROLO (n. 1949) JUAN FELIPE SALAZAR (n. 1995) Adaptación del Concierto para órgano y orquesta, Op.153 (2016) de MAURICIO NASI LIGNAROLO CONCIERTO No. 24 3 LA INMENSIDAD DEL SONIDO Por Angélica Daza «El órgano es, todavía, a mis ojos y a mis oídos, el rey de todos los instrumentos.»1 W. A. Mozart Así respondió el famoso músico austriaco cuando uno de sus contemporáneos se sorprendió al enterarse de su interés por interpretar el instrumento: «¡Cómo! ¿Un hombre como usted, tan buen pianista, quiere tocar un instrumento en el que no hay suavidad ni expresión, ni piano, ni forte, sino que es siempre el mismo?»2 (Curzon, 1888, 105). Esta frase resume la opinión que en muchos medios se tuvo del órgano durante el clasicismo, época en la que, en comparación con el Barroco, el instrumento entró en decadencia. El abandono del bajo continuo en la música clásica y la invención del piano, instrumento más sencillo de manejar y que podía producir nuevos matices, contribuyeron a este olvido progresivo. El órgano tendría que esperar al post-romanticismo y al siglo xx para renacer de las cenizas. El ‘rey de los instrumentos’ es muy antiguo: su origen se remonta al siglo III a. C., y desde entonces ha sufrido adaptaciones y evolucionado en distintos contextos y lugares, para mejorar y ampliar sus capacidades sonoras. Más que un instrumento, es una increíble obra de ingeniería, compleja y sofisticada, que puede alcanzar proporciones gigantes. Los órganos de iglesia más grandes forman parte estructural y estética de los edificios a los que pertenecen. Los órganos de la Edad Media y el Renacimiento eran mucho más pequeños y algunos estaban dotados de mecanismos hidráulicos variados y complejos. Se dividían básicamente en positivos (los que se emplazaban en un lugar) y portativos (los que se podían transportar). Los positivos, aunque más grandes que los portativos, podían desplazarse y no estaban fijos en algún lugar de la iglesia ni integrados a su arquitectura. Williams (1984, 854), en The Grove Dictionary of Musical Instruments, menciona que el órgano fue un instrumento exclusivamente 1 «L’orgue est pourtant à mes yeux et pour mes oreilles le roi des instruments». Extraído de la carta escrita por Mozart a su padre el 17 de octubre de 1777 desde Augsburgo. Traducción por A. Daza. 2 «Comment! Un homme comme vous, un si grand pianiste veut jouer d’un instrument où il n’y a ni douceur, ni expression, ni piano ni forte, mais qui est toujours le même». Mozart, en la carta a su padre del 17 de octubre de 1777, transcribió este comentario hecho por M. Stein. Traducción por A. Daza. 4 eclesiástico entre los años 900 y 1200 d. C.. El nacimiento de la polifonía y de las catedrales góticas produjo importantes avances estructurales en su mecanismo, tamaño y técnica. En rasgos generales, un órgano está conformado por: • Una fuente de alimentación de aire o fuelles: Anteriormente, estos eran activados por personas, y más recientemente, por un motor. El aire es llevado por conductos de alimentación hasta los fuelles de compresión y los secretos. • Mecanismo de compresión de aire: La presión del aire en un órgano es tan importante como en cualquier otro aerófono, pues es lo que asegura la afinación. En los instrumentos modernos este mecanismo es eléctrico. • Secreto: Es la estructura en donde se organizan los tubos y se ubican las válvulas que permiten o no el paso del aire. • Tubos: Organizados en juegos, como una familia de instrumentos, van de los más graves a los más agudos y pueden medir desde algunos milímetros hasta varios metros. Tienen distintas formas (cilíndricos, cónicos, tapados, destapados, etc.) y son fabricados en diversos materiales. • Mueble externo o consola: Es el lugar donde se encuentran los teclados manuales y el pedalero, donde se activan los sonidos. Allí también se encuentran la caja de expresión y las palancas que accionan los registros. • Teclados: Los que se tocan con las manos (manuales), están superpuestos unos a otros y pueden ser entre 2 y 5, según el tamaño del instrumento, pudiendo llegar a cubrir un máximo de 10 octavas. El pedalero es un teclado más grande, de madera, que se toca con los pies, y es el que activa los sonidos más graves. • Registros: Accionados desde la consola por palancas o botones, permiten que se activen ciertos tubos o familias de tubos a voluntad del intérprete. La complejidad y belleza del instrumento radica, entre otros aspectos, en la diversidad de timbres que produce. Algunos tubos tienen biseles o lengüetas, detalles que influyen en el sonido tanto como el material o el tamaño de los tubos. La caja de expresión es un juego de tubos ubicados en el interior de una caja que se abre o se cierra para modular la intensidad del sonido; al igual que la técnica de acoplar los teclados, que permite duplicar los sonidos, la caja de expresión fue ideada en un intento por dotar al órgano de mayor expresividad. La belleza arquitectónica de estos instrumentos salta a la vista, y tal es el caso del órgano que escucharemos en el concierto de hoy. Fue construido para la inauguración de la sala de conciertos —que se llevó a cabo el 25 de febrero 5 de 1966— por el alemán Oskar Binder3 (1911-1990), representante de la casa Walcker. Consta de tres teclados manuales (concertino, positivo y gran órgano), un pedalero y 2436 flautas que miden desde 7 milímetros hasta 5,5 metros4. Según Juliana Pérez, «este nuevo recinto nació con un órgano tubular, fue el primero en Colombia y sigue siendo el único en su clase que cuenta con un órgano» (Pérez, 2009, 34). Dotar a la sala de conciertos con un órgano tubular contribuyó de forma importante a promover el repertorio del instrumento más allá del recinto eclesiástico. El recital de esta noche está compuesto por obras de comienzos de los siglos xx y xxi y por algunas obras del periodo barroco, uno de los más ricos en la historia del órgano. En los siglos xvi y xvii, la técnica de construcción de los órganos se perfeccionó independientemente en cada país de Europa. Por ejemplo, el órgano español en el que compuso Juan Bautista José Cabanilles (1644- 1712) se distinguía de los demás por la disposición horizontal de algunos tubos (trompeterías o lengüeterías) que producían un sonido más brillante y majestuoso. Los órganos españoles no tenían pedaleros o estos eran pequeños. Cabanilles representó la cúspide de la escuela organística española iniciada por Antonio de Cabezón (1510-1566) en el Renacimiento. Su especialidad eran los tientos, forma instrumental hispano-portuguesa, de la que fue prolífico compositor. Según Climent (1999, 828), «hay que pensar, sobre todo, que la música de Cabanilles es típicamente española», pues parece no haber estado en contacto con otros estilos de escritura, o por lo menos, asegura él, no existen pruebas de ello. Bernal (2015) considera que existen varias razones para dudar sobre la autoría de Corrente italiana, obra que escucharemos hoy y que recuerda el estilo italiano de la época (melodía con acompañamiento), ya que no hay una mención explícita a Cabanilles. Dicha consideración abre un debate que debe ser explorado o resuelto antes de retirarle la atribución al compositor español. Por su parte, el órgano barroco alemán, sobre todo el del norte, fue notablemente más perfeccionado: varios teclados superpuestos, pedalero y juegos de tubos independientes separados por los secretos fueron avances que contribuyeron a la creación de una escuela nacional alemana. 3 A Binder también se debe la construcción de otros órganos en Colombia, como el de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, el de la catedral metropolitana de Medellín, el del conservatorio de la Universidad Nacional y el del Gimnasio Moderno, entre otros. 4 Según palabras del mismo Oskar Binder, quien describió las características de este órgano (ver artículo sobre los instrumentos musicales de la Sala de Conciertos en el portal cultural del Banco de la República). 6 Uno de los más importantes representantes de la escuela del sur de Alemania fue Johann Pachelbel (1653-1706), notable organista, famoso por la composición de fugas, chaconas, tocatas, preludios corales y música litúrgica. Después de trabajar en distintas ciudades, llegó a Núremberg, donde publicó en 1699 una de sus obras más célebres, el Hexachordum Apollinis (Las seis cuerdas de Apolo) para órgano o clavecín5. Está compuesta por seis arias, cada una con cinco o seis variaciones. De esta colección escucharemos la sexta y última, el Aria Sebaldina. Se diferencia de las demás en que es la única que está escrita en ritmo ternario y tiene el mayor número de variaciones, ocho en este caso. Lleva el nombre del patrono de la iglesia en la que trabajaba Pachelbel en Núremberg, San Sebaldo. Es posible que hoy escuchemos, además, una novena variación preparada por el intérprete, en la que expondrá otras diferencias melódicas y armónicas del tema principal. El mayor representante de la escuela del norte de Alemania fue también uno de los organistas más importantes de la época: Johann Sebastian Bach (1685-1750). Nació en una familia de músicos en la que el órgano jugó un papel fundamental. Siendo joven aún, comenzó a estudiarlo bajo la tutela de su hermano mayor, Johann Christoph, reconocido organista. Johann Sebastian fue un prolífico compositor de cantatas, oratorios, conciertos y música de cámara, y sus composiciones para órgano, de las que se cuentan cerca de 227, no son menos importantes. Bach fue una autoridad en la técnica de interpretación y composición para el instrumento. La obra que escucharemos hoy, Fantasía y fuga en la menor, BWV 904, fue escrita originalmente para clavecín (está indexada en las obras escritas para este instrumento), pero, como muchas de las obras para teclado de Bach, es frecuentemente interpretada en el órgano. Compuesta entre 1723 y 1725, al comienzo de su época en Leipzig, donde Bach trabajaría los últimos años de su vida, la fantasía contiene varios pasajes en contrapunto libre que dan material a la posterior doble fuga; en esta, dos temas disímiles se entretejen gracias al ingenio del músico, a quien se atribuye el perfeccionamiento de esta técnica compositiva. El órgano francés que conoció Louis Vierne (1870-1937) gozaba ya de numerosas ventajas tecnológicas y mejoras técnicas en comparación con aquellos que pudieron conocer Cabanille, Pachelbel o Bach. Vierne fue discípulo de César Frank y Charles-Marie Widor, y continuó después de ellos la tradición del órgano francés. Mucho se ha dicho de la vida de este músico que parece no haber nacido con buena estrella: casi completamente ciego de nacimiento, estudió en el Instituto de Jóvenes Ciegos, en donde conoció a César Frank; estudió y trabajó en el conservatorio sin lograr jamás el título de profesor. 5 En la época no era común atribuir una composición a un solo instrumento. 7 Divorciado, perdió a sus dos hijos en la Primera Guerra Mundial y, finalmente, una fractura en la pierna izquierda lo obligó, a mitad de su carrera, a reestudiar su técnica en el pedal. A pesar de ello, en 1900 ganó el concurso que lo convertiría en el organista oficial de la catedral de Notre Dame de París, en donde trabajó hasta su muerte, acaecida el 2 de junio de 1937 mientras tocaba su concierto de despedida, el número 1750 de su carrera, en medio del cual sufrió un ataque fulminante al corazón. Reconocido improvisador, desarrolló un lenguaje único y libre. Entre sus obras más importantes están las 24 piezas en estilo libre, Op. 31 para órgano, divididas en dos libros (1913-1914), que recuerdan El clave bien temperado de Bach por la disposición de tonalidades mayores con sus paralelas menores, aunque, contrariamente a este, las diferentes ‘piezas’ son mucho más sencillas. En palabras del compositor, «Las obras del presente libro son calculadas de manera que puedan ser interpretadas a lo largo de la duración normal de un ofertorio»6 (Vierne, s. f., 4). Del segundo libro escucharemos Coral en sol menor y Lied en la bemol mayor, de naturaleza íntima y fantasiosa. El compositor colombiano Mauricio Nasi Lignarolo (n. 1949) tiene un estilo que, según su propio alumno, Juan Felipe Salazar, puede calificarse de neoclásico con una fuerte tendencia modal. Estudió piano, arpa y biología, y se ha desempeñado por muchos años como organista y profesor. Nos refiere el intérprete que, con frecuencia, Nasi retoma obras suyas y las adapta a otro formato. Este es el caso de la obra que escucharemos hoy, el Concierto para órgano solo, Op. 153a (2017). La original, el Concierto para órgano y orquesta, Op. 153 (obra inédita escrita en el 2016), fue transcrita por profesor y alumno con el fin de que pudiera ser interpretada únicamente en el órgano. Está articulada en torno a otra obra del autor, la Toccata No. 23, Op. 117 (2009), para órgano solista, que constituye el tercer movimiento del Op. 153a. El primer movimiento, Andante maestoso, contiene una fuga cuyo tema viene también de la Toccata. La cadencia de ese movimiento está inspirada en otra obra del autor, el Fandango virtuoso para pedalero de órgano, Op. 147 (2015). El segundo movimiento, Quasi adagio, es más íntimo y es una transcripción de la obra original. «La parte de la orquesta en esta obra fue reducida para ser interpretada por el órgano, con algunos retoques estilísticos para crear una textura idiomática más apropiada al instrumento», explica el intérprete. 6 «Les pièces du présent recueil sont calculées de façon à pouvoir être exécutées pendant la durée normale d’un offertoire». Traducción por A. Daza (Véanse las referencias). 8 Referencias Bernal, M. (2009). La Batalla Imperial y la Corrente Italiana. Razones para dudar de la atribución a Cabanilles. Recuperado de https://miguelbernalripoll. files.wordpress.com/2015/09/sobre-la-autoria-de-la-batalla-imperial-y-la-corrente- italiana1.pdf Binder, O. El órgano tubular: Historia y aspectos técnicos. Recuperado de http:// www.banrepcultural.org/actividad-musical/la-sala/los-instrumentos Climent, J. (1999). Juan Cabanilles. En Casares Rodicio, E. (Dir.). Diccionario de la música española e hispanoamericana. España: Sociedad General de autores y editores. Curzon, H. (1888). Lettres de W.A. Mozart, traduction complète. Paris: Librairie Hachette & compagnie. Recuperado de http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ bpt6k96320q/f10.image.r=lettres%20de%20Mozart%201777 Pérez, J. (2009). Cita con el órgano, una mirada a la historia del órgano. Bogotá: Banco de la República. Williams, P., & Owen, B. (1984). Organ. En Sadie, S. (Dir.) The New Grove Dictionary of Musical Instruments, (vol. 2). London: Macmillian Press Limited. Vierne, L. (s. f.). 24 pièces en style libre pour orgue ou harmonium. Paris: A. Durand et fils, éditeurs. Recuperado de file:///C:/Users/ANGELICA/ Downloads/39087012036754pieces.pdf Bibliografía Houlihan, Ch. (2012). Famous Last Notes: The Epic Death of Louis Vierne. Recuperado de https://www.huffingtonpost.com/christopher-houlihan/ louis-vierne-concert-organist-tribute_b_1559222.html Angélica Daza Enciso. Maestra en música con énfasis en música antigua. Tiene una maestría en Musicología de la Universidad de la Sorbona de París. Cantante y violista, ha realizado investigaciones sobre organología barroca y tiene un diploma como directora de canto gregoriano. Se ha desempeñado como traductora y maestra. Actualmente colabora en la biblioteca de la orquesta Filarmónica Joven de Colombia, y la Biblioteca Luis Ángel Arango realizando charlas sobre los conciertos que se realizan en el marco de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República. Sala de Conciertos @Banrepcultural Luis Ángel Arango Boletas: Síganos en Serie profesional: $10.000 Serie de los Jóvenes Intérpretes: $6.000 Aplican descuentos Mayor información en www.banrepcultural.org/bogota/actividad-musical Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace y suscríbase a la lista de correos www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo MÁRIO LAGINHA Y PEDRO BURMESTER dúo de pianos clásico/ jazz (Portugal) Domingo 20 de mayo · 11:00 a.m. Con el apoyo de la Embajada de Portugal y el Instituto Camões CUARTETO FAURÉ cuarteto con piano (Alemania) Jueves 7 de junio · 7:30 p.m. VÄSEN, música tradicional sueca (Suecia) Domingo 8 de julio · 11:00 a.m. STEFAN TEMMINGH, flauta dulce (Sur África / Alemania) WIEBKE WEIDANZ, clavecín (Alemania) Domingo 29 de julio · 11:00 a.m. BILIANA VOUTCHKOVA, violín (Bulgaria/Alemania) ROY CARROLL, electrónica (Irlanda/Alemania) Domingo 12 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO CASTALIAN cuarteto de cuerdas (Reino Unido) Domingo 26 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO COLOMBIANO música tradicional colombiana (Colombia) Domingo 9 de septiembre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE MARIO LAVISTA (México) Miércoles 19 de septiembre 6:00 p.m. · Entrevista abierta con Mario Lavista 7:30 p.m. · Concierto CUARTETO LATINOAMERICANO cuarteto de cuerdas (México) Domingo 23 de septiembre · 11:00 a.m. VÍCTOR Y LUIS DEL VALLE dúo de pianos (España) Domingo 7 de octubre · 11:00 a.m. SON DE MADERA, son xarocho (México) Domingo 21 de octubre · 11:00 a.m. JAMES JOHNSTONE clavecín/órgano (Reino Unido) Domingo 28 de octubre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE LUIS CARLOS FIGUEROA (Colombia) Miércoles 31 de octubre · 7:30 p.m. PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie profesional Foto: Carlos Romero Cód. PULEP: INW719. VVS998. ZET522. NCV733. BDT871. VJN178. ICN251. TYQ183. WPO779. MVZ555. DMZ248. AQV550. WQT383. MÁRIO LAGINHA Y PEDRO BURMESTER dúo de pianos clásico/ jazz (Portugal)
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Juan Felipe Salazar, órgano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Väsen, música tradicional sueca (Suecia)

Programa de mano - Väsen, música tradicional sueca (Suecia)

Por: | Fecha: 15/07/2019

Foto: Sarah Thorén VÄSEN música tradicional sueca (Suecia) Miércoles 4 de julio de 2018 · 6:30 p.m. Riohacha, Biblioteca Banco de la República Cód. PULEP: RGN550 Jueves 5 de julio de 2018 · 6:30 p.m. Valledupar, Auditorio Consuelo Araújo Noguera de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez Cód. PULEP: QRA784 Domingo 8 de julio de 2018 · 11:00 a.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango Cód. PULEP: ZET522 Lunes 9 de julio de 2018 · 7:00 p.m. Villavicencio, Teatro La Vorágine Cód. PULEP: MWH140 Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República • 2018 MÚSICA Y MÚSICOS DE LATINOAMÉRICA Y DEL MUNDO TOME NOTA En Bogotá, el ingreso a la Sala de Conciertos para personas con movilidad reducida es por la entrada Ramírez Villamizar de la Biblioteca Luis Ángel Arango ubicada en la Calle 11 # 4-84. Es necesario dar aviso al personal de seguridad de la Biblioteca para que el ingreso sea habilitado. En Riohacha, el ingreso a la Sala de Conciertos para personas con movilidad reducida es por la Calle 19, entrada al parqueadero del edificio Héctor Salah Zuleta, Cra. 15 #19-78 Piso 2. En Valledupar, el ingreso al Auditorio Consuelo Araújo Noguera para personas con movilidad reducida es por la entrada principal de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, en la Calle 15 # 12A-esquina. En Villavicencio, el ingreso al Teatro la Vorágine para personas con movilidad reducida es por la entrada del Complejo Cultural y Deportivo José Eustasio Rivera, en la Carrera 29 con Calle 33 Barrio Porvenir y por el acceso lateral a la sala. En Bogotá, el servicio de parqueadero para asistentes a los conciertos tiene un costo de $3.300 pesos y cubre 4 horas contadas a partir del ingreso del vehículo. El tiempo adicional a las 4 horas se cobra con la tarifa plena. El pago por el servicio se realiza a la salida y para acceder a la tarifa de descuento se debe presentar la boleta del concierto. Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Durante el transcurso del concierto por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, buscapersonas y alarmas de reloj. Esto ayuda a crear un ambiente propicio para disfrutar la música. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace https://atencionalciudadano.banrep.gov.co/siac/ess.do, escribir al correo electrónico [email protected], comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 911745, o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango P Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el siguiente enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. 1 Foto: Sarah Thorén VÄSEN Olov Johansson, nyckelharpa Roger Tallroth, guitarra de doce cuerdas Mikael Marin, viola Los tres músicos que conforman Väsen han creado un sonido muy particular: sus interpretaciones evidencian una interacción divertida y a la vez muy habilidosa que da la impresión de desafiar las leyes de la física; transmiten una sensación de viveza con sentido del humor y expresan modernidad enraizada en la tradición. Väsen es un trío acústico sueco que tiene una trayectoria de veintisiete años y que ha logrado darse a conocer alrededor del mundo. Los instrumentos de la agrupación son una viola de cinco cuerdas con sofisticado sonido musical, una aventurera guitarra de doce cuerdas y una nyckelharpa (‘violín con teclas’) estrechamente ligada a la tradición musical sueca. Los orígenes de la agrupación se pueden hallar en los bosques y la tierra fértil de la campiña sueca y en la tradición centenaria de la música folclórica de Uppland. Väsen muestra esta tradición con habilidades musicales perfeccionadas; se puede decir que su sonido da un paso más allá de dicha tradición. Su música demuestra jocosidad, deleite y un gusto por la creación de nuevos y asombrosos arreglos de temas centenarios, así como de piezas originales inspiradas en la tradición. Las influencias del rock, del jazz, de la música tradicional y de la música clásica se entremezclan para producir una música hermosa sin que resulte empalagosa. Cada vez que la agrupación se presenta salen a relucir su inspiración e improvisación, lo que usualmente sorprende al público. En el 2017 lanzaron su más reciente grabación titulada Brewed. 2 OLOV JOHANSSON, nyckelharpa En 1990, Olov Johansson se convirtió en el primer ganador de un concurso mundial de nyckelharpa. Comenzó a tocar este instrumento en 1980 cuando tenía catorce años y, gracias a su destreza, en 1984 recibió el apodo de riksspelman (maestro musical). Olov estudió con los legendarios Curt Tallroth y Erik Sahlström, y hoy en día es reconocido como uno de los nyckelharpistas más sobresalientes de Suecia. En efecto, se ha convertido en la fuente de inspiración de muchos jóvenes músicos que interpretan este instrumento. Este artista da cursos periódicamente en el Instituto Eric Sahlström en Tobo y en el Real Colegio de Música de Estocolmo. Aparte de su asociación con Väsen, Olov también toca en un dúo con la arpista escocesa Catriona McKay, con quien ya ha lanzado dos grabaciones. También ha hecho grabaciones con grupos como el Cuarteto Kronos y la Orquesta Nyckelharpa, y ha trabajado en varios proyectos como solista. En el 2013 recibió la medalla Zorn de oro, el más alto reconocimiento de la música tradicional sueca. ROGER TALLROTH, guitarra de doce cuerdas Por varios años, Roger ha desarrollado su propio estilo de tocar guitarra. A principios de los noventa, se ingenió una manera de afinar y encordar su guitarra de doce cuerdas y desde entonces no ha dejado de explorar nuevas técnicas relacionadas con este instrumento. La meta de su búsqueda continua es encontrar nuevas armonizaciones con diferentes o mejores ritmos para acompañar ciertas melodías y canciones. Roger también es profesor y da charlas frecuentemente. La técnica de afinación conocida como Tallroth-tuning recibe su nombre en honor a Roger. Sería imposible no valorar el impacto que ha tenido sobre nuevos músicos de cuerdas dentro de la tradición musical escandinava/ nórdica. Con una trayectoria como músico internacional de más de 30 años, Roger ha logrado tocar casi todos los géneros musicales existentes con diferentes artistas de todo el mundo. 3 El concierto en Riohacha cuenta con el apoyo de El concierto en Valledupar cuenta con el apoyo de El concierto en Villavicencio cuenta con el apoyo de MIKAEL MARIN, viola Mikael es un violista que no se conforma con mantenerse en segundo plano. Se convirtió en violista nacional en 1983 y luego fue seleccionado para tocar en una orquesta mundial dirigida por Leonard Bernstein en 1989. Siente que sus influencias, que van desde Schoenberg hasta los Beatles, son ilimitadas. Cuando no está tocando con Väsen, compone, produce y arregla música para artistas como Mikael Samuelsson, Nordman y el Cuarteto Kronos. Junto con Mats Wester, compuso la música de apertura de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en Estocolmo en 1999. Mikael Marin aparece en varias grabaciones, incluyendo Nordman, Barfota (con Mikael Samuelsson), Ånon (con Ånon Egeland, lanzado bajo el sello NorthSide) y Flow my Tears (con The Forge Players). 4 PROGRAMA Väsenvalsen MIKAEL MARIN (n. 1965) Sommarpolskan ROGER TALLROTH (n. 1958) Ellis & Andrés Bröllopssvit ROGER TALLROTH Stråkmakarns Polska MIKAEL MARIN Lilla Kulturbidragsvalsen ROGER TALLROTH Mellow D ROGER TALLROTH Hogmarkar’n OLOV JOHANSSON (n. 1966) Bråkstaken MIKAEL MARIN INTERMEDIO Framtidens Marsch MIKAEL MARIN Botanisten Sonias Promenad OLOV JOHANSSON Gudda ROGER TALLROTH Tiomiljonerspolskan Bisonpolska OLOV JOHANSSON Tröstemarsch MIKAEL MARIN Ipa-Gubben OLOV JOHANSSON CONCIERTO No. 28 5 NOTAS AL PROGRAMA Por Luis Daniel Vega Väsen: nuevos rumbos del folk sueco Dentro del variopinto universo musical sueco –reducido habitualmente a dos extremos que se nos revelan algo cómicos: el pop edulcorado de ABBA y el metal más intenso– la música folk sueca es un conjunto de estilos y géneros heterogéneos acumulados a lo largo de los siglos. Es importante aclarar que en Suecia el término folkmusik (música popular) se refiere, generalmente, a la música transmitida oralmente en la vieja sociedad campesina. Así las cosas, y aunque es prácticamente imposible determinar con precisión cuándo comienza, los investigadores se han aventurado a puntualizar, desde una perspectiva histórica básica, que las primeras manifestaciones de música folclórica datan de la Edad Media y consisten en canciones, baladas, cantos de pastoreo (kulning) y músicas de baile, dentro de las que se encuentra la polska, género favorito de los violinistas y quizás la danza más popular desde el siglo XVII hasta nuestros días. Si bien hay consenso en este último aspecto, cada región sueca cuenta con prácticas musicales folclóricas particulares. Presente también en Dinamarca, Finlandia y Noruega, la polska atraviesa de cabo a rabo el devenir de la música popular en Suecia. Sus melodías y estilos se han transmitido filialmente durante varios siglos. Aunque ha mutado con el tiempo, aún se mantienen las raíces, apuntaladas por archivistas que durante el siglo XIX transcribieron buena parte de estas canciones. En la actualidad, los etnomusicólogos dividen la polska en tres estilos presentes a lo largo del territorio sueco: la llamada polska de semicorchea, característica del sur y de la costa oeste del Báltico; la polska de corchea, popular en el distrito folclórico de Dalarna; y la polska triplete, un estilo presente en las regiones montañosas occidentales de las provincias que limitan con Noruega: Värmland, oeste de Dalarna, Jämtland y Härjedalen. Por su parte, las baladas también se extendieron por todo el país. Muchas son de origen medieval con paralelos en otras partes de Escandinavia y las Islas Británicas. Pese a que fueron recopiladas desde el siglo XVII y muy elogiadas por los intelectuales urbanos, en el siglo XVIII prácticamente desaparecieron. No obstante, un género de balada se mantiene vigente desde aquellos días. 6 Se trata del skillingtryck, que aparece en toda Suecia por la influencia luterana alemana. Al respecto, el periodista argentino Jorge Laraia lo define de la siguiente manera: […] era una pieza literaria que recopilaba diversas canciones, y las intercalaba con pequeños fragmentos de prosa que buscaban ambientar la presentación de las canciones. El skillingtryck alcanzó su pico de popularidad en el siglo XIX y su nombre hace referencia a dos de sus características principales: primeramente, que costaba solamente un skilling (chelín) y, además, que en su portada se encontraría un pequeño tryck (dibujo) ilustrando la canción principal de la compilación (Lararia, 2007). Durante la Eda Media y el siglo XIX, la música popular fue difusa y poco documentada, restringiéndose al ámbito de la juerga y la tradición oral. Fue solo hasta 1811, con la formación de la Götiska Förbundet, que la tradición musical de Suecia fue examinada y tratada formalmente como parte esencial del patrimonio cultural del país. Fue así como esta Sociedad Gótica, fundada por un grupo de académicos escandinavos después de la transición sueca a una moderna monarquía constitucional, publicó Canciones suecas de la antigüedad, un innovador cancionero recopilado por Arvid Afzelius. Por primera vez en siglos, la música folclórica instrumental y las baladas –de carácter satírico, humorístico y elegíaco- fueron reconocidas por su calidad poética y narrativa. Fue el punto de partida de la obra de Evert Taube, uno de los más queridos y reconocidos trovadores suecos del siglo XX. Es bien sabido que la popularidad de las baladas de Taube perduró hasta mediados del siglo XX, como también es cierto que el interés por la música folclórica decayó y se concentró en pequeños círculos de músicos aficionados conocidos como spelmänslag, quienes empezaron a practicar un estilo llamado gammeldans que significa música de baile antigua. Estos grupos se encontraban localizados principalmente en Dalarna y, por lo general, se consideraban obsoletos. Entre las décadas de 1970 y 1980, muchos jóvenes músicos, adeptos al folclor, promovieron el renacimiento de una tradición moribunda. Durante ese periodo revitalizador, inspirados en buena medida por el revival del folk norteamericano en los 60, los imberbes entusiastas escarbaron en lo más profundo de sus raíces y crearon una música nueva firmemente arraigada a la tradición pero, también, embebida en el folk inglés, la música clásica, el jazz, el pop y el blues. 7 En este punto equidistante se encuentra el trío instrumental Väsen que, junto a agrupaciones como Herdningarna o Hoven Droven, han expandido su búsqueda raizal a prácticas musicales híbridas que se prestan tanto como para la solemnidad de la sala de concierto como para el desenfado del baile callejero. Hoy, la agrupación conformada hace veintisiente años, nos deleitará con un repertorio compuesto por canciones originales incluidas en Brewed, su más reciente grabación, en la cual han quedado consignados los aires renovadores de viejos sonidos que alguna vez, hace siglos, se escucharon en la provincia histórica de Uppland. Glosario de instrumentos: Si bien cada región del territorio sueco tiene alguna particularidad en la instrumentación, –y existen lugares donde, por ejemplo, la säckpipa (gaita sueca) o la mungiga (arco de boca) han pervivido durante años– el violín y la nyckelharpa han sido los dos instrumentos más populares del folk en el país escandinavo. En las últimas décadas, instrumentos provenientes del jazz, del blues y del folk norteamericano han aparecido en escena, como es el caso de la guitarra de doce cuerdas que utiliza Väsen. Fiddle o violín: es quizás el instrumento más característico de la tradición del folk en Suecia. Probablemente arribó a las frías tierras escandinavas en el siglo XVII por cuenta de músicos franceses contratados para actuar en la corte de la Reina Kristina. A partir de ese momento, adoptado por la población rural, se popularizó hasta que el fundamentalismo religioso del siglo XIX predicó que la música, en sus expresiones más variopintas, pertenecía a un lugar impío y pecaminoso. A pesar de la opresión, la práctica se mantuvo gracias a legendarios violinistas como el sámi1 Lapp-Nils, Lejsme-Per Larsson y Pekkos Per, entre muchos otros que, a propósito, nunca llegaron a ser registrados en grabaciones. Dentro del amplio repertorio tradicional de melodías para violín, se destacan las gånglåt y la polska. En la actualidad pervive el låtfiol, un tipo de violín nativo que se caracteriza por sus dos cuerdas simpáticas que se ejecutan debajo del diapasón. Nyckelharpa: similar a la zanfina y a la vihuela de arco, la nyckelharpa es un instrumento de cuerda frotada, cuyo sonido característico proviene de las cuerdas simpáticas que están debajo de las que se frotan con el arco. Las huellas de la existencia del instrumento se remontan a 1350, como quedó expuesto en el relieve de una iglesia de Källunge en Gotland. Aunque fue una práctica generalizada en los siglos XV y XVI, no fue sino hasta principios 1 Sámi: miembro de un pueblo que habla el idioma Sami y habita en Laponia y áreas adyacentes al norte Noruega, Suecia y Finlandia, o en la Península de Kola en Rusia. 8 del siglo XVII que se popularizó su uso, particularmente en la provincia de Uppland. Aunque a principios del siglo XX cayó en desuso, durante las décadas de los años sesenta y setenta, los jóvenes suecos, en una suerte de frenesí nacionalista, recobraron la práctica del instrumento y revitalizaron viejas músicas rurales. Audiciones recomendadas Väsen. (2017) Brewed. (CD). Suecia. Northside Referencias Laraia, Jorge. (2007). El folklore de Suecia funde tradición con modernidad [Audio entrevista]. Recuperado de http://audio.urcm.net/El-folklore-de- Suecia-funde Luis Daniel Vega. Periodista. Ha sido productor radial en Javeriana Estéreo, UN Radio, Radio Nacional de Colombia y Cámara F.M. de Medellín. Actualmente es el director de Señal Cumbia, emisora digital de la Radio Nacional de Colombia. Ha sido colaborador en Rolling Stone, Arcadia, Bacánika, Noisey, Semana y fue bloguero del portal En Órbita. Escribe notas de los programas de mano de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango desde 2012. Es el productor artístico del sello Festina Lente Discos. Hace parte de Redpem (Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica). En 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Programa Cultural en Radio. 9 *Entrada libre con boleta a conciertos de la Serie de los Jóvenes Intérpretes para socios de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Se entrega una boleta por carné. LAUREANO QUANT, bajo barítono Jesús David Prieto, piano Jueves 12 de julio · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Barranquilla XIMENA PÉREZ MEJÍA , saxofón Diego Claros, piano Cristian Guataquira, cuatro llanero Jueves 26 de julio · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Santa Marta JHONNIER ADOLFO BUITRAGO, trombón Mari Kagehira, piano (Japón) Jueves 16 de agosto · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Cúcuta SEBASTIÁN AVENDAÑO, piano Jueves 23 de agosto · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Bucaramanga CUARTETO DE SAXOFONES 234 música latinoamericana Jueves 30 de agosto · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Pasto, San Andrés y Quibdó ALEJANDRA DÍAZ, guitarra Jueves 6 de septiembre · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Sincelejo, Montería e Ipiales LAURA CHAPARRO música colombiana y latinoamericana Jueves 13 de septiembre · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Riohacha JUAN SEBASTIÁN VELASCO, oboe Diego Claros, piano Jueves 20 de septiembre · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Villavicencio CAMILO ZAMUDIO, percusión Jueves 27 de septiembre · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Ibagué JUAN MENDOZA DÍAZ, viola Daniel Muñoz, piano Jueves 4 de octubre · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Girardot y Pereira NIKOLÁS RODRÍGUEZ ORJUELA flauta traversa Francis Díaz, piano; Ángeles Hoyos, violín Jueves 11 de octubre · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Popayán SERGIO NICOLÁS AGUIRRE, arpa llanera Jueves 18 de octubre · 7:30 p.m. Este concierto también se presentará en Leticia PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie de los Jóvenes Intérpretes Cód. PULEP: ZVL341. TBA776. FXT822. AAE126. FYV783. SVJ267. VYX222. GMN600. ABZ650. PIJ929. THX139. DDF689. Foto: María Camila Ramírez Spitia LAUREANO QUANT bajo barítono Boletas: $6.000* Jesús David Prieto, piano Sala de Conciertos @Banrepcultural Luis Ángel Arango Síganos en Aplican descuentos Mayor información en www.banrepcultural.org/bogota/actividad-musical Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese al siguiente enlace www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a la lista de correos. STEFAN TEMMINGH, flauta dulce (Sur África / Alemania) WIEBKE WEIDANZ, clavecín (Alemania) Domingo 29 de julio · 11:00 a.m. BILIANA VOUTCHKOVA, violín (Bulgaria/Alemania) ROY CARROLL, electrónica (Irlanda/Alemania) Domingo 12 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO CASTALIAN cuarteto de cuerdas (Reino Unido) Domingo 26 de agosto · 11:00 a.m. CUARTETO COLOMBIANO música tradicional colombiana (Colombia) Domingo 9 de septiembre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE MARIO LAVISTA (México) Miércoles 19 de septiembre 6:00 p.m. · Entrevista abierta con Mario Lavista 7:30 p.m. · Concierto CUARTETO LATINOAMERICANO cuarteto de cuerdas (México) Domingo 23 de septiembre · 11:00 a.m. VÍCTOR Y LUIS DEL VALLE dúo de pianos (España) Domingo 7 de octubre · 11:00 a.m. SON DE MADERA, son xarocho (México) Domingo 21 de octubre · 11:00 a.m. JAMES JOHNSTONE clavecín/órgano (Reino Unido) Domingo 28 de octubre · 11:00 a.m. LA MÚSICA DE LUIS CARLOS FIGUEROA (Colombia) Miércoles 31 de octubre · 7:30 p.m. PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Serie profesional Cód. PULEP: NCV733. BDT871. VJN178. ICN251. TYQ183. WPO779. MVZ555. DMZ248. AQV550. WQT383. Foto: Mat Hennek STEFAN TEMMINGH flauta dulce (Sur África / Alemania) Boletas: $10.000
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Tipo de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Väsen, música tradicional sueca (Suecia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones

¿Deseas limpiar los términos de la búsqueda avanzada?

Vas a limpiar los términos que has aplicado hasta el momento para poder rehacer tu búsqueda.

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones