
Estás filtrando por
Se encontraron 40965 resultados en recursos

Andrés Barba recupera aquí toda la audacia y libertad narrativa de maestros del género biográfico en una obra sobre la identidad, la paternidad, y los límites entre la narración histórica y la mera ficción. En 1881, sin hablar una palabra de inglés y con cuarenta mil dólares procedentes de una estafa de valores, el arquitecto valenciano Rafael Guastavino viaja a Nueva York con intención de patentar allí la técnica medieval de la bóveda tabicada. Pero ese accidentado viaje -que culmina en su participación en edificios tan emblemáticos como Grand Central Station, la catedral de Saint John the Divine o el puente de Queensboro- es algo más que la enésima versión del cliché del «sueño americano». Guastavino es la demostración palpable de hasta qué punto una identidad arquitectónica nacional puede nacer de un modo completamente aleatorio e inesperado.
Fuente:
Digitalia
Formatos de contenido:
Libros
Compartir este contenido
Vida de Guastavino y Guastavino
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Programa de mano - Guaita, jazz (Colombia)
Foto: Ángel Hurtado
Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022
SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES
GUAITA
(Colombia)
jazz
Jueves 4 de agosto de 2022 · 6:30 p.m.
Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango
PULEP: RPJ792
TOME NOTA
Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en
el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al
concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad.
Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio
le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las
recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que
en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no
estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado.
Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el
concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como
para los artistas.
Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso
del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo
teléfonos celulares y alarmas de reloj.
Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está
permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el
concierto.
Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el
enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en
el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso.
Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República
ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas
de correo de su preferencia.
Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción,
puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano
o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del
Banco de la República a nivel nacional.
SÍGANOS EN
Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural
Luis Ángel Arango
1
LA NUEVA CARA DE LA SERIE DE LOS
JÓVENES INTÉRPRETES
¿Cómo apoyar la carrera de los músicos emergentes en Colombia? ¿Qué hacer
para que nuestros jóvenes conozcan, disfruten y entren en contacto directo
con el arte de vanguardia, y puedan estar al mismo nivel? Seguramente estas
fueron algunas de las preguntas que se hizo el Banco de la República previo
a la creación de uno de sus más importantes programas a nivel nacional, la
Serie de los Jóvenes Intérpretes. Esta convocatoria anual, vigente desde 1985,
ha ofrecido a los intérpretes colombianos, de manera ininterrumpida, un
espacio para mostrar y desarrollar sus habilidades artísticas. Durante más de
tres décadas, este programa ha sido la ventana de una gran cantidad de músicos
que hoy siguen triunfando en escenarios nacionales e internacionales.
La Serie de los Jóvenes Intérpretes resulta ser para muchos la primera
experiencia en un escenario profesional, en el cual se enfrentan a un público
conocedor y crítico que valora en alta medida su talento. A partir de 2021
la convocatoria tuvo cambios significativos con el propósito de mantener
una relación más prolongada en el tiempo entre el Banco y los músicos
seleccionados, así como fortalecer sus competencias interpretativas y
ampliar las posibilidades de circulación de estos. Los seleccionados tienen
la oportunidad de permanecer hasta cuatro años en el programa, cada año
participando en diferentes espacios y como parte de diferentes franjas de la
programación musical del Banco. Al final de cada año se hace una evaluación
de los artistas seleccionados para determinar quiénes pueden avanzar a la
siguiente fase del programa.
En 2022 se presenta la primera cohorte de jóvenes que hacen parte de este
nuevo formato, actuando veintitrés músicos en la Sala de Conciertos de la
Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y dieciséis en las diferentes ciudades
en las que el Banco de la República tiene presencia. Este año contaremos con
un amplio abanico de solistas y agrupaciones, así como un repertorio variado
que abarca desde música académica, hasta el jazz y las músicas tradicionales
colombianas. Los invitamos a continuar disfrutando de la música en vivo y
ser testigos del desarrollo del talento joven colombiano que hace parte de la
programación de la Temporada Nacional de Conciertos.
Sección de Música
Subgerencia Cultural
Banco de la República
2
ACERCA DE LA AGRUPACIÓN
Guaita, jazz
Es un enérgico cuarteto de jazz colombiano creado en 2019. Tiene como
influencias el jazz, el rock y la música de la India, teniendo como eje principal
la música tradicional colombiana; a esto lo describen como ‘jazz raizal’. Guaita
significa ‘aguante’, palabra que describe el mensaje del proyecto y define su
estética. El proyecto cuenta con cuatro músicos: David Jaramillo Vesga
(flautas), Juan Pablo Camacho Osorio (bajo), Juan Pablo Rodríguez Rey
(guitarra) y Cristian García Martínez (batería). Como sello característico de
su sonido, Guaita unifica instrumentos tradicionales como la gaita colombiana
(Caribe), la flauta de carrizo (Cauca) y la quena (Los Andes) con la flauta
traversa, ampliando sus posibilidades para interactuar como cuarteto.
Su debut oficial fue en Popayán, siendo el grupo invitado por la Universidad
del Cauca y la Universidad Autónoma del Cauca para participar en el marco
de la temporada musical 2019 ‘Unicauca está sonando’. La agrupación ha
desarrollado su carrera en Bogotá, presentándose en diferentes espacios de la
escena musical y del jazz como matik-matik, Teatro Libélula Dorada, San Café
Jazz Club y el Bolón de Verde. En 2021 la agrupación participó en el Festival
Internacional de Jazz de Santander que se realizó de manera virtual.
Foto: Ángel Hurtado
3
Ha sido ganadora de convocatorias para festivales como el Festival de Jazz
de Teusaquillo (2020), el Festival de Jazz y Blues del Teatro Libélula Dorada
(2021), el iv Festival de Músicas del Bolón de Verde y seleccionados para ser
parte de la Serie de los jóvenes intérpretes (2021). En 2021 lanzaron su primer
trabajo discográfico titulado Martha, inspirado en cuatro tradiciones musicales
colombianas —currulao (del Pacífico sur), chirimía caucana, formato de
gaitas y música wiwa y arhuaca (de la Sierra Nevada de Santa Marta)—,
con la inclusión de técnicas rítmicas de la música carnática (música clásica
del sur de India). Martha es un trabajo dedicado a la ‘desfronterización’ y
descolonización de la música, buscando la eliminación de barreras ideológicas
y políticas para lograr un sonido auténtico, sin llegar al límite de la apropiación
cultural, además de ser una dedicatoria musical a los seres amados que parten
de esta vida.
4
PROGRAMA
Los artistas anunciarán el orden de interpretación de las obras durante el concierto.
Serpiente de río (2019) JUAN PABLO RODRÍGUEZ (n. 1988)
Media noche (2019) CRISTIAN GARCÍA (n. 1997)
Vuelo (2018) JUAN PABLO CAMACHO (n. 1994)
Tisra (2021) JUAN PABLO RODRÍGUEZ
Alabama (1963) JOHN COLTRANE (1926-1967)
Río Molino (2018) DAVID JARAMILLO (n. 1994)
El curso del tiempo (2019) JUAN PABLO RODRÍGUEZ
5
NOTAS AL PROGRAMA
Por Luis Daniel Vega
Desde hace más de tres décadas buena parte de la búsqueda estética del
jazz en Colombia se ha arraigado en la exploración de algunas músicas
tradicionales provenientes del Pacífico, el Caribe y la zona Andina. En
menor medida, las sonoridades indígenas —ya sean arhuacas o caucanas,
entre otras— han permanecido al margen, y hasta hace muy pocos años han
ganado protagonismo en el escenario del jazz local. En este contexto se anida
el cuarteto Guaita, cuyos jóvenes integrantes han enclavado su propuesta en
una ambigua categoría denominada ‘jazz raizal’.
Y decimos ‘ambigua’ pues, aunque el nombre alude directamente a
prácticas sonoras enraizadas en lo tradicional, el concepto se extiende más
allá de estos contornos. Ellos mismos la explican de la siguiente manera: «El
jazz es un concepto universal que no se define tras un estilo de interpretación
específico; es, más bien, la coexistencia de diversas variables como la
espontaneidad, la escucha viva y la improvisación. Allí surge la intención
de explorar el jazz desde todo el espectro musical que nos ha formado
como intérpretes y compositores. En ese sentido, lo que nosotros llamamos
‘jazz raizal’ hace referencia a un gran árbol que crece alrededor de rizomas
disímiles como la música clásica, las músicas indígenas, el jazz —en todas sus
manifestaciones mudables—, el rock, el reggae o la improvisación libre».
Para soportar la anterior reflexión, vale la pena retomar las palabras
del historiador Rafael Oliver, quien en el corolario del Real Book Colombia
define los avatares estilísticos del jazz nacional en los últimos años: «Este
último período, la primera década del siglo xxi hasta la actualidad (…)
podría pensarse como un momento en el que, en efecto, existe una escena
de jazz en Colombia. Se suele citar la fusión como el centro de este prolífico
período, y si bien parece haber una prevalencia de discos que encuentran su
inspiración o su identidad en las músicas tradicionales, lo cierto es que existe
un amplio abanico de sonidos y que se aprecian toda clase de subgéneros: jazz
clásico, free, latin, fusión (con ritmos extranjeros y locales) experimental, jazz
moderno y contemporáneo, y lugares en el medio o al borde, pues la búsqueda
estética de los músicos del jazz en Colombia siempre ha estado presionando
los límites mismos de lo que podría definirse como jazz, lo cual genera un
proceso que mueve las fronteras de la disciplina constantemente».
6
Consecuente con lo que representa este largo proceso de identidad —que
incluye ejercicios de memoria y reivindicación— el nombre del cuarteto no
es circunstancial ya que evoca una expresión quechua —muy utilizada por
algunas comunidades indígenas locales— que significa aguante. El gesto,
tan cargado de simbolismo político, insinúa que, a pesar de todas las formas
históricas de exclusión, a través del tiempo se han preservado músicas que hoy
inspiran a músicos inmersos en otras realidades.
Conformado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá durante
2019, Guaita se ha escindido de los convencionalismos que pesan sobre la
palabra jazz y recoge influencias que van desde 1280 Almas y La Pestilencia,
hasta Edson Velandia, Briela Ojeda, Bahía, El León Pardo, Hombre de
Barro, Mucho Indio, Cachicamo, Curupira, Pérez Trío y La Gran Resbalosa.
Fracciones del anterior inventario aparecen atomizadas en piezas extáticas y
enérgicas que, salvo el caso de la emblemática Alabama, han sido creadas por
los cuatro miembros de la agrupación.
Acerca del repertorio
Serpiente de río
En la víspera del debut en vivo de Guaita, los integrantes del cuarteto tuvieron
una experiencia reveladora. «Allí fuimos a un río donde nuestra intención era
oficializar el origen del grupo», cuenta Juan Pablo Rodríguez (n. 1988), su
autor. «Fue un bautizo simbólico en el que nadamos y nos sumergimos en
el agua. De repente, vimos una serpiente rosada que pasó fugazmente entre
nosotros y se escondió dentro de la maleza que había al otro lado del río.
Percibimos que estaba asustada y que nosotros estorbábamos su paso. Ese
momento tan extraño quedó marcado en nuestras memorias al punto de que
escribí una melodía para que David la tocara en la quena. Esto, también porque
quería hacer una alusión a Popayán, el lugar donde aconteció el suceso».
Medianoche
El carácter de esta composición del baterista Cristian García (n. 1997) late
en el romanticismo crepuscular de la creación artística. Asimismo, marca el
origen del cuarteto. Cuenta García que, al día siguiente de haberla creado,
casualmente el guitarrista Juan Pablo Rodríguez lo invitó a una sesión de
grabación con el objetivo de ayudar a un ingeniero de sonido, quien tenía
como tarea registrar a cuatro músicos simultáneamente. Allí coincidieron
7
con Juan Pablo Camacho y el flautista David Jaramillo Vesga. «¡Nunca
habíamos tocado juntos», señala Cristian! Él mismo recuerda que cayó en
la cuenta de que tenía las partituras de Medianoche en la maleta y no dudó en
compartirla con sus azarosos compañeros. «Fue amor a primer oído», recalca
al rememorar una coincidencia que más tarde los unió en Guaita.
Vuelo
Compuesta en 2018 por Juan Pablo Camacho (n. 1994), Vuelo nació cuando
el bajista se hizo una sencilla y emocionante pregunta: ¿Qué se siente volar?
Respecto a la sensación que sobrevino en la respuesta, Camacho apunta
lo siguiente: «Imaginaba como si fuera un sueño lúcido; sentía cómo me
desprendía del suelo. Los movimientos podían ser fluidos y podía virar en
cualquier dirección. Me imaginé volando alto, por encima de las montañas,
llegando luego a las nubes, sintiendo el viento en mi cara, en mi cuerpo, como
si algo debajo soportara mi peso. Fue una emocionante sensación de levedad
mezclada con libertad que dibujó una sonrisa en mi rostro. Fue como bailar
sin tapujos: soltar y entregarse al festejo».
Tisra
La música carnática, o música clásica del sur de la India, contiene conceptos
melódicos y rítmicos (ragas y talas) que se popularizaron en el jazz a partir de
la década de 1960 gracias a las exploraciones de John Coltrane, Yusef Lateef,
John McLaughlin o Pat Martino. En Colombia, el caso más recordado es el
disco Bunde nebuloso, editado en 2001 por Juan Sebastián Monsalve, quien
ha ejercido una poderosa influencia en la historia musical de Guaita. No es
fortuito, entonces, que el bajista y compositor haya asesorado el trabajo de
grado en el que Juan Pablo Rodríguez creó cinco piezas basadas en técnicas
rítmicas de las músicas carnáticas, y su simbiosis con elementos de las
tradiciones sonoras colombianas. Una de ellas, en clave de currulao, es Tisra,
cuyo nombre significa ‘tres’ en sánscrito.
Alabama
El domingo 15 de septiembre de 1963, una docena de cartuchos de dinamita
explotaron en la Iglesia Baptista de la Calle 16 en Birmingham, Alabama. El
acto, organizado por racistas blancos, tuvo como saldo cuatro niñas asesinadas.
En respuesta al brutal ataque, John Coltrane (1926-1967) escribió Alabama,
basando las frases del saxofón en la cadencia del discurso leído por Martin
8
Luther King en el funeral. Cincuenta y seis años después, la estremecedora
obra de Coltrane sonó en Popayán durante el debut de Guaita que coincidió
con las protestas sociales de 2019. Para aquella ocasión David Jaramillo
hizo un arreglo que evoca las marchas ceremoniales de la chirimía caucana
y evocaron el lamento del saxofonista interpretando la melodía con flautas
de carrizo.
Río Molino
Esta obra apareció originalmente en el álbum epónimo de Los Lindos
Payaneses, chirimía de la cual hace parte el flautista David Jaramillo (n. 1994),
quien, a propósito del nombre de la pieza, reflexiona: «Se debe a la creencia
de renombrar el territorio: en la plaza de mercado Barrio Bolívar de Popayán
pasa el río Molino cuyas aguas nacen en los páramos, llevan la memoria de
los campos a la ciudad y allí se transforman radicalmente. Es una metáfora de
lo que sucede con el bambuco que, en el contexto urbano, inevitablemente
suena diferente». En relación con sus aspectos formales, David desglosa
minuciosamente su composición, no sin antes aclarar que antes de la academia
se hizo músico y flautista en las montañas del Cauca: «Rio Molino es mi primer
bambuco. Allí reflejo mis influencias de la música clásica pues tiene una forma
de sonata con rasgos de Romanticismo temprano y su progresión armónica
está basada en el ‘bajo lamento’ del Renacimiento. Esto último me sirvió para
poner en música la sensación que imaginé para el agua que llega del páramo
y se enfrenta a la ciudad. También utilicé, particularmente en la introducción,
ideas prestadas del tintinnabuli, aquella técnica compositiva inventada por
Arvo Pärt. De allí —cuya fuente inicial parte del campanero ruso— me inspiré
para hacer una suerte de paisaje sonoro que evoca al centro de Popayán con
sus iglesias y sus campanas».
El curso del tiempo
Desde ‘Pacho’ Galán hasta Francisco Zumaqué, pasando por Antonio Arnedo,
Ricardo Gallo y Santiago Botero, por nombrar algunos casos muy relevantes,
la cumbia ha sido uno de los motivos musicales recurrentes en el devenir
del jazz colombiano. Guaita no ha sido ajeno a dicha tradición como queda
demostrado en El curso del tiempo, una pieza original de Juan Pablo Rodríguez,
quien la describe así: «Está inspirada en la cumbia colombiana, con una
melodía que se podría considerar genérica, pero cuyo valor reside en los
cambios rítmicos abruptos, y los elementos armónicos y melódicos más afines
9
al jazz contemporáneo donde prima la inestabilidad y las disonancias. Fue de
las primeras composiciones que traje al grupo; nos acercó musicalmente a la
identidad que estamos construyendo, basándonos en el concepto del ‘jazz de
raíz’».
Bibliografía recomendada
Smith, Marvin. (2003). John Coltrane. Jazz, racismo y resistencia. Retratos del
viejo topo.
Mendoza, K. y Sepúlveda, J. (2021). Real Book Colombia. Editorial Pontificia
Universidad Javeriana.
Luis Daniel Vega. Periodista. Ha sido productor radial en Javeriana Estéreo,
UN Radio, Radio Nacional de Colombia y Cámara F.M. de Medellín.
Actualmente es el director de Señal Cumbia, emisora digital de la Radio
Nacional de Colombia. Ha sido colaborador en Rolling Stone, Arcadia,
Bacánika, Noisey, Semana y fue bloguero del portal En Órbita. Escribe notas
de los programas de mano de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel
Arango desde 2012. Es el productor artístico del sello Festina Lente Discos. Hace parte de
Redpem (Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica). En 2009 ganó el Premio Nacional
de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Programa Cultural en Radio.
Santiago Cañón-Valencia (Colombia), violonchelo
TEMPORADA NACIONAL
DE CONCIERTOS
Banco de la República 2022
Consulte toda la programación en
www.banrepcultural.org/actividad-musical
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Programas de mano
Compartir este contenido
Programa de mano - Guaita, jazz (Colombia)
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Programa de mano - Juan Camilo Trujillo, saxofón (Colombia)
Foto: Paola Enciso
Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022
SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES
JUAN CAMILO TRUJILLO
(Colombia)
saxofón
Martes 9 de agosto de 2022 · 6:30 p.m.
Ipiales, Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República
PULEP: UOM806
Jueves 11 de agosto de 2022 · 6:30 p.m.
Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango
PULEP: WCX114
Viernes 12 de agosto de 2022 · 7:00 p.m.
Leticia, Sala Múltiple del Centro Cultural del Banco de la República
PULEP: XKG490
TOME NOTA
Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en
el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al
concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad.
Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio
le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las
recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que
en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no
estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado.
Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el
concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como
para los artistas.
Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso
del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo
teléfonos celulares y alarmas de reloj.
Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está
permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el
concierto.
Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el
enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en
el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso.
Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República
ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas
de correo de su preferencia.
Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción,
puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano
o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del
Banco de la República a nivel nacional.
SÍGANOS EN
Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural
Luis Ángel Arango
1
LA NUEVA CARA DE LA SERIE DE LOS
JÓVENES INTÉRPRETES
¿Cómo apoyar la carrera de los músicos emergentes en Colombia? ¿Qué hacer
para que nuestros jóvenes conozcan, disfruten y entren en contacto directo
con el arte de vanguardia, y puedan estar al mismo nivel? Seguramente estas
fueron algunas de las preguntas que se hizo el Banco de la República previo
a la creación de uno de sus más importantes programas a nivel nacional, la
Serie de los Jóvenes Intérpretes. Esta convocatoria anual, vigente desde 1985,
ha ofrecido a los intérpretes colombianos, de manera ininterrumpida, un
espacio para mostrar y desarrollar sus habilidades artísticas. Durante más de
tres décadas, este programa ha sido la ventana de una gran cantidad de músicos
que hoy siguen triunfando en escenarios nacionales e internacionales.
La Serie de los Jóvenes Intérpretes resulta ser para muchos la primera
experiencia en un escenario profesional, en el cual se enfrentan a un público
conocedor y crítico que valora en alta medida su talento. A partir de 2021
la convocatoria tuvo cambios significativos con el propósito de mantener
una relación más prolongada en el tiempo entre el Banco y los músicos
seleccionados, así como fortalecer sus competencias interpretativas y
ampliar las posibilidades de circulación de estos. Los seleccionados tienen
la oportunidad de permanecer hasta cuatro años en el programa, cada año
participando en diferentes espacios y como parte de diferentes franjas de la
programación musical del Banco. Al final de cada año se hace una evaluación
de los artistas seleccionados para determinar quiénes pueden avanzar a la
siguiente fase del programa.
En 2022 se presenta la primera cohorte de jóvenes que hacen parte de este
nuevo formato, actuando veintitrés músicos en la Sala de Conciertos de la
Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y dieciséis en las diferentes ciudades
en las que el Banco de la República tiene presencia. Este año contaremos con
un amplio abanico de solistas y agrupaciones, así como un repertorio variado
que abarca desde música académica, hasta el jazz y las músicas tradicionales
colombianas. Los invitamos a continuar disfrutando de la música en vivo y
ser testigos del desarrollo del talento joven colombiano que hace parte de la
programación de la Temporada Nacional de Conciertos.
Sección de Música
Subgerencia Cultural
Banco de la República
2
ACERCA DE LOS INTÉRPRETES
Juan Camilo Trujillo Uribe, saxofón
Se graduó como técnico en música del Colegio Salesiano
de León xiii en 2013, donde estudió saxofón con Yuber
Lambertino Moreno y Cristhian Amado. Ingresó a la carrera
de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana en
2014, cursando el énfasis en interpretación-saxofón con César
Villamil, y dos años del énfasis en jazz con Ricardo Narváez,
graduándose en 2019. Ha participado en las dos primeras
versiones del Festival Internacional de Saxofón en Cali como
estudiante activo de clases magistrales y concursante en la
segunda versión de este festival.
Desde 2017 es integrante del Ensamble NPVG dirigido por
César Villamil, el cual ha participado en el Festival de Música
de Cámara de Cali en 2018, y se ha presentado en el Museo
Nacional Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana en
Bogotá. Con el ensamble obtuvieron el primer puesto en
la primera versión del concurso de música de cámara Camareando 2019
en Tocancipá (Cundinamarca). En 2018 actuó como solista con la Banda
Sinfónica Javeriana interpretando la Fantasía para saxofón de Heitor Villalobos.
En 2019 participó en el concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta
Filarmónica de Cali, y fue ganador del concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia y del primer Concurso Panamericano
‘Roberto Benítez’ en Zacatecas (México).
De 2016 a 2020 fue integrante de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá
y del quinteto de saxofones SaxOFB, con una gran trayectoria de conciertos
y presentaciones en algunos de los teatros y auditorios más importantes de la
ciudad de Bogotá, como el Auditorio Fabio Lozano, Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo, Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Auditorio León de Greiff.
En 2022 terminó un periodo de dos años de estudios en el Conservatoire
de Bordeaux Jacques Thibaud, donde estudió con Marie-Bernadette Charrier,
saxofonista reconocida por heredar la clase de Jean-Marie Londeix y por
su trabajo en el campo de la música contemporánea. Este mismo año fue
aceptado en la maestría de interpretación en la Hochschule für Musik FHNW
/ Musik-Akademie Basel, en Suiza, con el saxofonista Marcus Weiss.
Foto: Paola Enciso
3
Diego Alexánder Claros López, piano
Inició sus estudios musicales en el Conservatorio del Tolima en Ibagué,
recibiendo el título de Bachiller Musical con énfasis en piano. Recibió grado
de honor como mejor instrumentista y distinción al mérito por excelencia
académica y musical. Posteriormente ingresó al Conservatorio de Música
de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en donde culminó su
carrera de pianista bajo la dirección de Ángela Rodríguez, obteniendo la más
alta calificación en su recital de grado. Fue ganador de la distinción ‘Mejores
trabajos de grado de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia’ en su
versión xix de 2009. En 2015 se graduó de la Maestría en Pedagogía del Piano
de la misma universidad bajo la tutoría de Mac McClure.
Diego ha recibido clases magistrales con Vida Kalojanova, Felipe Aguirre,
Janusz Olejniczak y Marco Sollini. Participó en el taller Bach y el Piano dictado
por Abraham Abreu, especialista en música barroca. En 2010 fue seleccionado
para ser parte de la Serie de los jóvenes intérpretes del Banco de la República,
en las modalidades solista y agrupación con el trío Voz de Ébano, ofreciendo
conciertos en diferentes ciudades del Colombia.
Fue profesor del área teórica y pianista preparador del Taller de Ópera
de la Universidad Nacional de Colombia a cargo de Ángela Simbaqueba. En
el marco de este taller realizó importantes montajes, como las óperas Gianni
Schicchi de Giacomo Puccini, Atzar de Albert Guinovart, Les Mamelles de
Tirésias de Francis Poulenc, The Turn of the Screw de Benjamin Britten y El
último día de Francisco Pizarro de Moisès Bertran.
Actualmente se desempeña como pianista colaborador y profesor del área
teórica de la Maestría en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de
Colombia, pianista colaborador de la Academia Superior de Artes de Bogotá
(ASAB) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Pontificia
Universidad Javeriana y de la Universidad de Los Andes. Asimismo, es profesor
de piano y pianista del coro de la Universidad de La Sabana y miembro del
ensamble de música de cámara La Sociedad.
Conozca más acerca de Juan Camilo Trujillo
Juan Camilo Trujillo
@juantrujillou @juantrujillosaxophone
4
PROGRAMA
Sonata para saxofón alto y piano (1984)
Two-Part Invention
La follia nuova: a lament for George Cacioppo
Scherzo ‘Will o’ the wisp’
Recitative and Dance
WILLIAM ALBRIGHT (1944-1998)
Gualajo (2022) OMER RUEDA (n. 1984)
Para saxofón alto solo
INTERMEDIO
Jungle de Cuatro estudios para saxofón
(1992)
CHRISTIAN LAUBA (n. 1952)
Para saxofón alto solo
Fuzzy Bird Sonata (1991)
Run, Bird
Sing, Bird
Fly, Bird
TAKASHI YOSHIMATSU (n. 1953)
Para saxofón alto y piano
5
NOTAS AL PROGRAMA
Por Guillermo Gaviria
Entonces, de repente, escucho la nota real del saxofón, inolvidable, alta y clara, como si
saliera de un corazón de metal, lo nuevo, lo que hemos venido a escuchar. Para mí, este
famoso registro superior está por completo más allá de la humanidad, pero todavía está lo
suficientemente cerca como para que lo entienda; penetrante, musical, el grito de un fauno
que es hermoso y está herido. El músico lanza su instrumento al aire; sopla con toda su
fuerza, pero sus mejillas permanecen pálidas. Ahora está en el apogeo de su arte. La voz
de nuestra época ha salido por sus labios a través de este maravilloso instrumento. Es un
sacerdote poseído por un dios mitad humano, infinitamente afligido, pero absolutamente
carente de sentimentalismo. Incapaz de arrepentirse, sin pasado, sin memoria, sin futuro,
sin esperanza. (…) Así, como expresión suprema de nuestras alegrías duras e irreflexivas,
hemos elegido este instrumento. Nuestros padres no lo comprendieron; nuestros hijos se
estremecerán con él y lo descartarán de nuevo. En el presente hace audible el espíritu de
nuestra época (Bolitho, 1924, pp. 455-457).
Este maravilloso momento aparece en el ensayo The Saxophone, escrito por William
Bolitho (1891-1930) como parte de una compilación de escritos Modern Essays,
publicada en 1924. Bolitho tiene toda la razón cuando habla del saxofón como el ‘espíritu
de una época’, subrayando en otro aparte del ensayo: « (…) el siglo xix tuvo violines y
pianos: estamos cansados de ellos. Necesitábamos un sonido nuevo» (p. 453).
El saxofón fue inventado por Adolf Sax en un periodo en que los fabricantes de
instrumentos buscaban innovar y mejorar la construcción de los instrumentos existentes.
Sin embargo, el saxofón solo alcanzó popularidad en la primera mitad del siglo pasado.
Su mayor acogida estuvo relacionada con las mejoras que los fabricantes de saxofones
introdujeron a medida que los músicos —con mayor solvencia técnica— impulsaron los
ajustes de construcción. Como resultado, los estándares musicales, técnicos y expresivos
de la música para saxofón se volvieron gradualmente más altos. Una muestra de ello
es el repertorio incluido en el programa de hoy, con obras de alta exigencia técnica y
expresiva, como lo afirma el saxofonista Juan Camilo Trujillo (2022):
[…] seleccioné este repertorio porque tiene una dificultad muy alta, con grandes exigencias
tanto de afinación y ensamble con el piano y también con técnicas bastante complejas para
desarrollar [relacionadas con las llamadas técnicas extendidas1], como el slap, la respiración
circular, el desarrollo del timbre subtone, flutter‐tongue y los multifónicos.
1 Las técnicas extendidas son usadas por los músicos para describir formas no tradicionales de cantar o tocar
un instrumento, para obtener sonidos o timbres instrumentales inusuales. Se refieren por igual a técnicas
de ejecución y a técnicas de escritura musical. Intentan ampliar horizontes en la tímbrica y en la técnica de
los instrumentos, como reflejo del cambio de pensamiento y el afán de búsqueda y experimentación de la
segunda mitad del siglo xx.
6
Inicia el programa con la Sonata para saxofón alto y piano, del compositor
estadounidense William Albright (1944-1998), escrita en 1984, que se ha
convertido en una de las piezas del repertorio para saxofón más interpretadas
internacionalmente. Se podría categorizar como ecléctica, estilo por el que
fue reconocido su autor. El término ecléctico se refiere a una persona o estilo
que fusiona características tomadas de varias fuentes. En el caso de la música
de Albright podemos encontrar juntos diferentes estilos compositivos, como
el minimalismo, la teoría de conjuntos, la atonalidad libre y el be-bop del jazz,
al igual que referencias a músicas de diversas épocas históricas y contextos
sociales. Albright « (…) es capaz tanto de lirismo elegíaco como de fuerza
brutal y de alternar instantáneamente entre estilos» (O’Riordan, 2003, p. 2).
La Sonata para saxofón alto y piano es un homenaje al compositor George
Cacioppo (1926-1984), quien influenció profundamente el pensamiento
de Albright como compositor. Juan Camilo Trujillo (2022) observa que la
sonata, estructurada en cuatro movimientos, es «(…) un verdadero trabajo
de música de cámara entre los dos instrumentos: hay una exigencia grande al
saxofón en la calidad del timbre y del sonido, para lograr entrar dentro de la
sonoridad y la afinación del piano».
Fue apenas a comienzos de los años noventa cuando el país empezó a ser seducido
por una música que llevaba varios siglos de desarrollo en la costa Pacífica. Sus
orígenes se remontan a los pueblos y reinos del Congo, de Angola, de Benín, de
Mali, de Ghana, entre otros, de donde provinieron numerosos hombres y mujeres
que llegaron forzados a la América del Sur, y en especial a los actuales países de
Ecuador y Colombia, donde se encontrarían con los grupos indígenas, forzados por
las avanzadas del colonialismo hispánico, desde el siglo xvii (Vanín, 2013, p. 10).
Así inicia el poeta Alfredo Vanín Romero su texto José Antonio Torres Solís
‘Gualajo’: El hombre de las marimbas encantadas, recordando los orígenes de los
pobladores de nuestra región Pacífica y subrayando el reconocimiento tardío
de sus músicas. Gualajo, del saxofonista, compositor, arreglista y educador
Omer Rueda (n. 1984), es un homenaje a uno de los máximos exponentes
de esas músicas ancestrales:
Gualajo [1940-2018] logró en su recorrido vital, como hombre y como músico, la
‘profundación’ de la que hablan los poetas orales del Pacífico. Su cosmovisión ligada a
la naturaleza, su genio reposado, pero a la vez alerta, sus propuestas interpretativas, le
permitirían abrir trochas inesperadas en la estética contemporánea de las músicas de
marimba. Toda su vida se podría resumir en el grito de guerra con el que tituló uno
de sus álbumes: ¡Esto sí es verdás!, o el autollamado que se hace en el álbum Tributo
a nuestros ancestros: “¡Toca un bambuco viejo, Gualajo, carajo!” (Vanín, 2013, p.15).
7
La estructura de Gualajo, para saxofón alto solo, está concebida a partir de
la llamada proporción aúrea2. De acuerdo con el compositor, Gualajo funciona
de la siguiente manera:
En la primera sección (introducción) se hace un registro con los diferentes materiales
armónicos, melódicos y rítmicos que serán desarrollados a lo largo de la pieza. La
sección A toma como base el ostinato del bordón de bambuco viejo, enriquecido en
ocasiones con diferentes repiques y figuraciones rítmicas que le aportan densidad
y movimiento, sobre lo cual se introducen patrones tradicionales de ondeada y
revuelta (…) la sección B muestra un desarrollo rítmico‐melódico, de la mano con
una expansión gradual de la tesitura, sobre figuraciones y repiques que dan lugar al
jondeo o punto climático y de mayor densidad de la obra. (…) La sección C contiene
la recapitulación de los elementos expuestos en la A, estableciéndose nuevamente
sobre el eje tónico inicial, cerrando el arco discursivo de la obra (Rueda, 2022).
Rueda realizó sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad
Javeriana y adelantó los de maestría en la Universidad Internacional de La
Rioja (España). Ha sido integrante de diversas agrupaciones musicales y es
creador (en 2015) y director de EnSax, ensamble de saxofones. Cuenta con
una amplia experiencia como arreglista de música de cámara y música para
ensambles, banda y orquesta, y sus obras originales para banda, ensamble e
instrumento solo, las cuales han sido estrenadas en Colombia y España. Desde
2007 se desempeña como docente de tiempo completo en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Christian Lauba (n. 1952), compositor y profesor francés nacido en
Túnez, es conocido preferentemente por sus composiciones para saxofón.
Estudió idiomas en la Université de Bordeaux, y música en el Conservatoire de
Bordeaux con el compositor Michel Fusté-Lambezat. En 1993 fue nombrado
profesor de análisis en el Conservatoire de Bordeaux y fue allí donde empezó
a componer piezas con técnicas extendidas para el saxofón, incluyendo slap
tonguing, respiración circular, multifónicos y el registro altísimo. En relación
con estas técnicas, Lauba comenta:
Realmente no invento nuevas técnicas, solo amplifico parámetros que ya existen
(como la respiración circular en tantas músicas africanas o los slaps que muchos
jazzistas han ido dominando desde el comienzo del jazz). Los slaps corresponden,
2 La proporción áurea es un número irracional que descubrieron pensadores de la Antigüedad, que
puede hallarse en la naturaleza (flores, hojas, etc.) y en figuras geométricas y a la que se otorga
un valor estético: aquello cuyas formas respetan la proporción áurea es considerado bello. La
proporción, conocida también como razón áurea, número áureo o divina proporción, tiene una
ecuación que se expresa como 1+√5, todo sobre 2, y el resultado es 1,61803398874989 etc. Se
representa por la letra griega Φ (phi) en honor al escultor griego Fidias.
8
para mí, a los pizzicati de las cuerdas: ¡todos los violinistas pueden tocarlos, por lo
que los saxofonistas también tienen que tocarlos! (Ensign, n. d.).
En 1992, Lauba recibió del saxofonista Jean-Marie Londeix, profesor
también en el Conservatoire de Bordeaux3, el encargo de escribir una serie de
estudios para saxofón, proyecto al que dedicó dos años, trabajando de cerca
con Londeix. El resultado fue un conjunto de nueve estudios, Neuf études pour
saxophone, divididos en cuatro volúmenes, cada estudio centrado en una o más
técnicas extendidas para el saxofón. Jungle es el cuarto de la serie.
Es, con mucho, el estudio interpretado con mayor frecuencia de Lauba,
probablemente debido a la emoción de las notas rápidas que recorren toda la pieza
[…] El sonido del slap tongue (‘golpe de lengua’) junto con esta ejecución rápida
de notas crea una intensa sensación de energía musical; se genera un contraste
dramático entre el fraseo legato de las notas rápidas y el chasquido consecutivo del
slap tongue (Ku, 2010, p. 68).
Takashi Yoshimatsu (n. 1953) es fundamentalmente un compositor
autodidacta. Cuando tenía catorce años, tuvo acceso y estudió las partituras
de las sinfonías de Beethoven y Tchaikovsky, lo cual lo impulsó a componer
sinfonías. Después de ingresar a la escuela secundaria, comenzó a estudiar
composición por su cuenta. Su manera de entender la composición para
saxofón tiene particularidades:
Yoshimatsu aborda la música para saxofón clásico como un nuevo género. Busca
todos los sonidos posibles que el saxofón puede crear —desde un tono hermoso
hasta ‘como ruido’— en sus composiciones. La combinación de diversos estilos
musicales en una sola pieza es una de las características compositivas de Yoshimatsu,
que se puede observar en Fuzzy Bird Sonata; sin embargo, no se limita a una sola
manera. Este estilo único, con algunos desafíos técnicos, atrae a los saxofonistas y al
público (Nestler, 2010, i).
Como el título permite inferirlo, las aves son una fuente de inspiración
para Yoshimatsu. Nestler anota que, según el compositor, los pájaros son los
mayores ‘fabricantes de melodías’; el movimiento de las alas y el movimiento
en el suelo crean el ritmo, y su propio estilo de vida se convierte en el modo
de expresión musical (2010, p. 21). Dado este particular interés, Yoshimatsu
escribió una serie de piezas de cámara basadas en un pájaro, llamada Tori
(traducido como ‘pájaro’), de la cual hace parte Fuzzy Bird Sonata. La obra
3 Es precisamente en el Conservatoire de Bordeaux donde estudia el saxofonista Juan Camilo Trujillo,
quien ha tenido la oportunidad de contar con la guía de una alumna de Londeix, Marie-Bernadette
Charrier.
9
está dedicada al internacionalmente aclamado saxofonista japonés Nobuya
Sugawa, quien la comisionó, y en su autobiografía plantea:
Esta pieza mostró un camino hacia el saxofón clásico, que no es ni música clásica
ni jazz. La Fuzzy Bird Sonata fue aceptada gradualmente por saxofonistas de otros
países. No es exagerado decir que Fuzzy Bird Sonata me dio un boleto al mundo. Un
día en un país extranjero, un desconocido me llamó: ‘Señor Fuzzy Bird’ (Nestler,
2010, p. 22).
Referencias
Ensign, C. (n. d.). Meet the Composer: Christian Lauba. The Saxophonist.
Recuperado de https://www.thesaxophonist.org/
Ku, P.-Y. (2010). Four recitals and an essay: Christian Lauba and his saxophone
etudes: from an historical perspective. Ottawa: Bibliothèque et Archives
Canada.
Nestler, E. (2010). The Influence of Japanese Composers on the Development of
the Repertoire for the Saxophone and the Significance of the Fuzzy Bird Sonata
by Takashi Yoshimatsu. (Tesis doctoral, University of North Texas).
O’Riordan, K. (2003). William Albright’s Sonata for Alto Saxophone and Piano:
A Study in Stylistic Contrast. (DMA document, Arizona State University).
Rueda, O. (12 de mayo de 2022). Banco de la República: Gualajo en recital
Juan Camilo Trujillo. [Entrevista por correo electrónico].
Trujillo, J. C. (13 de mayo de 2022). Recital Banco de la República. [Entrevista
por correo electrónico].
Vanín, A. (2013). José Antonio Torres Solís ‘Gualajo’: El hombre de las marimbas
encantadas. Ministerio de Cultura (Colombia).
Guillermo Gaviria. Educador y compositor. Es Profesor Emérito de la
Pontificia Universidad Javeriana, con la que inició su vinculación como director
del Coro Javeriano en 1980. A partir de entonces su trabajo como profesor y su
gestión académica dieron impulso a la creación del Departamento de Música
en 1990, de la Carrera de Estudios Musicales en 1991 y de la Facultad de Artes
en 1995. Ha colaborado con el Banco de la República como escritor de notas
al programa y conferencista desde 1986.
Santiago Cañón-Valencia (Colombia), violonchelo
TEMPORADA NACIONAL
DE CONCIERTOS
Banco de la República 2022
Consulte toda la programación en
www.banrepcultural.org/actividad-musical
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Programas de mano
Compartir este contenido
Programa de mano - Juan Camilo Trujillo, saxofón (Colombia)
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Programa de mano - Mūza Rubackytė, piano (Lituania)
Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022
Foto: Christine de Lanoë
RECORRIDOS POR LA MÚSICA DE CÁMARA
MŪZA RUBACKYTĖ
(Lituania/Francia)
piano
Lunes 8 de agosto de 2022 · 6:00 p.m.
Ibagué, Auditorio Mayor de la Música de la Universidad del Tolima
PULEP: NFS909
Miércoles 10 de agosto de 2022 · 7:30 p.m.
Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango
PULEP: DNX700
Viernes 12 de agosto de 2022 · 7:00 p.m.
Bucaramanga, Auditorio Luis A. Calvo de la
Universidad Industrial de Santander
PULEP: EHV430
TOME NOTA
Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en
el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al
concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad.
Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio
le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las
recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que
en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no
estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado.
Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el
concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como
para los artistas.
Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso
del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo
teléfonos celulares y alarmas de reloj.
Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está
permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el
concierto.
Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el
enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en
el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso.
Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República
ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas
de correo de su preferencia.
Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción,
puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano
o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del
Banco de la República a nivel nacional.
SÍGANOS EN
Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural
Luis Ángel Arango
1
EL RETORNO DE LO EFÍMERO
La música se desvanece tan pronto como nace, es la suerte de la desdichada música.
Leonardo da Vinci
El año 2022 trae la oportunidad de volver a disfrutar la experiencia de la
música en vivo en los diferentes espacios culturales del Banco de la República,
y también la reapertura de uno de los escenarios más emblemáticos para la
música de cámara en el país, nuestra Sala de Conciertos. Este momento, tan
esperado por los amantes de la música luego de dos años, pone de manifiesto
la inmanente necesidad humana de crear, compartir y deleitarse con el arte
de los sonidos que, aunque se desvanezcan tan pronto como nacen, rondan
nuestro inconsciente para ser recreados una y otra vez, y colmar de diversas
sensaciones nuestros sentidos.
La pandemia ha traído consigo valiosos aprendizajes que son el resultado
de retarnos como individuos y como sociedad, así como de encontrar nuevas
maneras de comunicarnos y de mantenernos en contacto por diferentes
medios. Pero esta coyuntura también nos ha hecho aún más conscientes
del valor del presente y, especialmente en lo que respecta a la experiencia
de la música, de la maravillosa conexión in situ entre intérprete, compositor
y público; una sinergia perfecta que no ha podido ser replicada por ningún
medio digital.
Este año, en el que se cumplen cincuenta y seis años de labor musical en
el Banco de la República, se celebra el presente, la capacidad creativa del ser
humano y el espíritu resiliente que nos ha acompañado. Con la participación
de artistas nacionales como la pianista Laura Lambuley y las cantantes Betty
Garcés y Urpi Barco, y de ensambles como La Sociedad y el cuarteto de
guitarras Atemporánea rendimos homenaje al talento colombiano. Con las
actuaciones de talentosas mujeres como la pianista lituana Muza Rubackyte,
la arpista alemana Margret Köll, la cantante norteamericana Tierney Sutton
y la cantante portuguesa Sofia Ribeiro celebramos no solo la diversidad de
manifestaciones musicales sino la oportunidad de volver a compartir en
nuestros escenarios con artistas de excelente nivel, provenientes de otras
latitudes. Volveremos también a escuchar el órgano de nuestra Sala de
Conciertos con el alemán Vincent Heitzer; y a disfrutar de las obras de cuatro
jóvenes compositores y de más de veinte músicos que se presentan en el
marco de la Serie de los Jóvenes Intérpretes, programa que por más de treinta
2
y cinco años ha servido de plataforma para impulsar la carrera de músicos
colombianos.
Esta Temporada ofrece experiencias inolvidables, como el reestreno—
ahora en vivo y en interpretación del violonchelista colombiano Santiago
Cañón-Valencia— de La ruta de la mariposa, obra comisionada por el Banco
de la República en 2019 al compositor colombiano Damián Ponce de León.
Asimismo, se estrenará la obra comisionada a Rodolfo Acosta, intérprete,
improvisador, docente y gestor colombiano; con esta, el Banco completa un
total de diecinueve obras que hacen parte de uno de sus proyectos de mayor
envergadura, el encargo de obras a creadores colombianos. Los conciertos
retrospectivos de Amparo Ángel, Moisès Bertran y Guillermo Rendón, que
suman más de cincuenta recitales en vivo en la Sala de Conciertos, son una
oportunidad más para celebrar la vida y la obra de aquellos compositores que
han dejado y siguen dejando huella en la historia de las músicas colombianas.
Volver a disfrutar de la música en vivo es retomar un ritual; regresar a
la Sala de conciertos, para muchos, es retornar a su hogar, que ahora nos
sorprende con nuevas luces luego de su remodelación. Para quienes visitan
por primera vez este recinto es la oportunidad para vivir una programación de
primer nivel en un espacio idóneo. Los invitamos a este retorno de lo efímero,
a la experiencia de la música en vivo.
Sección de Música
Subgerencia Cultural
Banco de la República
3
ACERCA DE LA ARTISTA
Mūza Rubackytė, piano
Con elegancia y compromiso la lituana Mūza Rubackytė afronta todos los
retos interpretativos, desde los 24 estudios de Liszt hasta los 24 preludios y
fugas de Shostakovich, desde los Años de peregrinaje completos de Liszt hasta
las obras para piano de Čiurlionis.
Mūza nació en Lituania y vive entre París, Vilna y Ginebra. Tras sus
estudios en el Conservatorio de Moscú P. I. Tchaikovsky, fue galardonada en
el Concurso de toda la Unión, de San Petersburgo, que elegía a los mejores
músicos de la Unión Soviética, y en el Concurso Internacional de Piano Liszt-
Bartók de Budapest.
Miembro de la resistencia lituana, fue privada de su pasaporte hasta
1989; pero luego, tras su llegada a París obtuvo el primer puesto en piano
en el concurso internacional Les Grands Maîtres Français de l’Association
Triptyque. Su carrera internacional la ha llevado a presentarse en importantes
escenarios y festivales de los cinco continentes. Además, durante su trayectoria
ha colaborado con reconocidos directores y orquestas de renombre.
Penderecki la ha invitado con frecuencia a interpretar su concierto para
piano Resurrección, una conmovedora obra en homenaje a las víctimas del 11
de septiembre. A menudo, Mūza actúa como jurado en los concursos musicales
más prestigiosos de Utrecht, Weimar y Parma, e imparte clases magistrales en
Weimar, Budapest y Pekín. Es presidente de LISZtuania Society, organización
lituana enfocada en Liszt. En Lituania ha recibido importantes distinciones,
como la de la Legión de Honor, por la promoción de su país en el mundo,
y la Gran Cruz de Comendador de la Orden de Vytautas el Grande por los
servicios prestados al Estado. El Ministerio de Cultura húngaro le otorgó el
Premio Procultura Hungárica.
En 2009, Mūza creó el Vilnius Piano Festival, del que hoy es directora
artística. Por este logro, la ciudad la honró con su más alta condecoración: el
Premio San Cristóbal al mejor evento cultural. En 2020 rindió homenaje, tanto
en el escenario como en grabación, a su compatriota el pianista y compositor
Leopold Godowsky, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, cerca
de Vilna. Godowsky, como muchos litvak (judíos lituanos), vivía en el exilio,
y murió en Nueva York en 1938. La grabación de la Sonata Godowski recibió
críticas muy positivas de la prensa internacional.
4
El repertorio de Mūza incluye más de cuarenta programas de recitales
solista, conciertos con orquesta y música de cámara. Su discografía, que incluye
más de treinta y cinco títulos, se enriquece continuamente, como lo muestran
Años de peregrinaje y Estudios de concierto, de Liszt (Lyrinx); Veinticuatro
preludios y fugas de Shostakovich (Brilliant Classics); conciertos para piano
y orquesta de Beethoven, Liszt, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke y Saint-
Saëns para la serie Great Lithuanian live recordings (Magníficas grabaciones
lituanas en vivo) (2015, Doron); el Concierto No. 4 de Beethoven en versión
de cámara, y obras para piano solo de Louis Vierne (2015, Doron) y luego
con cuarteto de cuerda y voz (2016, Brilliant Classics). En 2017 publicó las
sonatas para piano y órgano de Julius Reubke con Olivier Vernet (Ligia), y en
2019 publicó dos nuevos opus: la sexta edición de la serie Great Lithuanian
live recordings, dedicada a las obras orquestales de Bartok, Liszt y Schubert/
Liszt (Doron), y luego, con el Cuarteto Mettis, un homenaje a Shostakovich y
Weinberg titulado Dramatic Russian Legacy (Ligia). En 2020 reunió a Leopold
Godowsky (con su Sonata inmensa y poco común) y Karol Szymanowsky en
un álbum para el sello Ligia Digital, que fue muy bien recibido por la prensa
internacional (Diapason d’Or, 5 Estrellas de Classica, Télérama ffff). Ferviente
admiradora de Liszt, acaba de ganar el 41º Gran Premio de la Sociedad Liszt
de Budapest por su álbum De la valse à l’abîme Schubert / Liszt (Lyrinx). Mūza
grabó los dos conciertos para piano de Brahms para el sello Doron en la serie
Great Lithuanian live recordings, que se publicó en septiembre de 2021.
La realización de este concierto en Ibagué
cuenta con el apoyo de
La realización de este concierto en
Bucaramanga cuenta con el apoyo de
Conozca más acerca de Mūza Rubackytė
www: www.muza.fr/
MUZA Rubackyte
MUZA Rubackyte
5
PROGRAMA
Sonata para piano (c. 1910-1911)
Allegro non troppo, ma appassionato
Andante cantabile
Allegretto grazioso e dolce
Retrospect (Lento mesto. Larghetto lamentoso
Maestoso, lugubre: Dies irae. Molto più lento)
LEOPOLD GODOWSKY (1870-1938)
Versión reducida, en cuatro movimientos
INTERMEDIO
Fantasía en fa menor, Op. 49 (1841) FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)
Sonata para piano en si bemol menor, Op. 35
(1837)
Grave. Doppio movimento
Scherzo. Più lento
Marche funèbre
Finale. Presto
6
NOTAS AL PROGRAMA
Por Ellie Anne Duque
Godowsky
Leopoldo Godowsky (1870-1938) fue un pianista de gran renombre, que
desarrolló su carrera en los momentos más difíciles de la historia europea y
supo llevar su mensaje musical a un sinnúmero de escenarios mundiales. Nació
en la actual Vilna, la capital de Lituania, que en 1870 era parte de la cultura
polaca, pero cuyo territorio estaba bajo el dominio ruso. El propio compositor
se recuerda a sí mismo tocando el piano a los cinco años, sin haber recibido
ningún tipo de instrucción musical; es más, recuerda haber escrito un minué
en forma de canon. A los catorce años realizó algunos estudios en Berlín, pero
su carrera de pianista concertista despegó muy pronto y se iniciaron sus viajes.
Luego de una presentación en Estados Unidos en 1890, decidió quedarse allí
y obtener la ciudadanía estadounidense. Se casó con ‘Frieda’ Saxe, a quien está
dedicada su Sonata para piano, en mi menor. En 1909, luego de trabajar en
docencia en Filadelfia y en Chicago, regresó a Europa para ocupar una posición
en la prestigiosa cátedra de piano en la Real Academia de Música de Viena.
Allí inició una actividad intensa de composición original y de elaboración de
versiones pianísticas complejas, auténticas paráfrasis, de piezas de Chopin.
Se hizo célebre por la formulación de una técnica pianística que tiene
que ver con la relajación del peso y la economía de movimientos para lograr
una forma natural y eficiente de tocar el piano, sin tensión muscular. Sus
cuatrocientas obras originales para piano demuestran el ideal de Godowsky
acerca de la destreza pianística. Su estilo, aunque original e innovador fue
considerado conservador, y por esta razón se ha ido dejando de grabar y
escuchar en vivo. Sin embargo, existe aún un instituto dedicado a enseñar
su técnica pianística, el International Master Institute of Music ‘Leopold
Godowsky’1.
El período entre las dos guerras mundiales propinó a Godowsky duros
golpes de los cuales no pudo reponerse: un derrame cerebral que acabó con
sus presentaciones, el suicido de un hijo, la muerte de su esposa y la quiebra
económica. La amenaza de una segunda guerra acabó con sus sueños de
1 Puede visitarse en https://godowsky.com/godowsky
7
realizar un sínodo musical para propiciar la unidad entre las naciones. Falleció
en 1938 en Nueva York.
La Sonata para piano es una obra que reúne las características más
destacadas del estilo del pianista/compositor: gran destreza técnica, recreación
de un mundo armónico colorido y amplio, momentos de gran introspección,
dominio de las formas del pasado y referencias a la música del presente. La
versión reducida que se presentará en esta ocasión está organizada en cuatro
movimientos. La sonata se inicia con una grandeza imponente que recuerda
el estilo de Rachmaninov. El ímpetu sonoro del primer movimiento termina
con un comentario de cierre titulado Epílogo, una breve y tranquila meditación
que sirve para preparar el ambiente inicial del segundo movimiento, que crece
en urgencia expresiva a medida que avanza.
El Allegretto grazioso e dolce se inicia con una disminución en la textura
gruesa de acordes que predominó en los primeros movimientos, para
desarrollar un vals ligero y gracioso, el mismo que influenció la noción
suelta y elegante que tuvo Ravel del popular aire de danza. Retrospect —la
retrospectiva— funge las veces de final, es un movimiento largo y mesurado
en el que intervienen muchas ideas sueltas del compositor agrupadas en cinco
secciones. Se dan cita las grandes construcciones armónicas de acordes y las
melodías románticas y evocadoras. Se escucha una fuga sobre el tema de Bach
(si bemol, la, do, si natural) seguida de un gesto de marcha construido sobre las
primeras notas de la conocida secuencia gregoriana Dies irae. El comentario de
cierre es una construcción colorida de sonidos imaginativos y apaciguadores.
Chopin
Para Frédéric Chopin (1810-1849), la tradición musical clásica austroalemana
fue una referencia musical más, un punto de partida, pero nunca una herencia
obligatoria. En este sentido, Chopin fue más libre que sus contemporáneos
para dar rienda suelta a su propia imaginación creativa. Desde sus primeras
obras se sintió inclinado a elaborar la música polaca. Dos de sus tempranas
polonesas datan de 1817. A los siete años era considerado un segundo Mozart
por su talento musical prodigioso. En 1830 viajó a Viena para nunca volver
a Varsovia. Este evento se tradujo en una añoranza permanente del terruño
y en una intensificación de la presencia de la música polaca en su obra. Sin
proponérselo, Chopin sentó las bases del nacionalismo decimonónico, un
importante ingrediente del estilo romántico. El compositor se residenció en
París a finales de 1831 y allí vivió de la enseñanza; y si bien su naturaleza
tímida no le permitió tocar más de veinte conciertos públicos a lo largo de su
8
vida, continuamente ejecutaba sus composiciones en los salones sociales e
intelectuales de la capital francesa.
Aunque en la obra de Chopin se reconoce la influencia de Mozart en el
tratamiento melódico, tuvo mayor impacto sobre su personalidad musical
el estilo brillante de Hummel, Weber, Moscheles y Kalkbrenner, quienes
ejercieron gran influencia sobre el virtuosismo pianístico del siglo xix.
Con sus Estudios, Chopin logró sentar las bases teóricas de la nueva forma
de tocar piano: la técnica, sin importar su nivel de dificultad, debía estar
siempre al servicio del mensaje musical. Mazurca, estudio, nocturno, polonesa
y vals son los géneros que más asociamos con el nombre de Chopin. A su
vez, relacionamos con estos géneros la presencia de un ingrediente lírico
ornamentado que Chopin absorbió de la ópera italiana, más precisamente
del bel canto en las arias de Vicenzo Bellini. La evolución formal en Chopin
tiende a tener un comportamiento predecible. Luego de la identificación de
una melodía, siguen las reelaboraciones de estas con lujo de ornamentaciones,
redefiniciones armónicas, variaciones sutiles, marcos técnicos de creciente
dificultad e intensificación del mensaje anímico.
La música de Chopin llega al alma de cada uno de sus oyentes de manera
personalizada; cada quien escucha un mensaje afectivo diferente y de allí su
éxito rotundo. Chopin murió de ‘consunción’, una manera de describir la lenta
evolución de la tuberculosis pulmonar y la consumación del individuo por
causa de la enfermedad. Su música se vio teñida por la añoranza permanente
de una patria elusiva.
En la Fantasía en fa menor, Op. 49, Chopin experimenta con una forma
suelta, caprichosa, en la cual se identifican diferentes secciones y diversos
temas y motivos. No hay temática de fondo, no se trata de una fantasía
sobre temas operáticos ni aires nacionales polacos, si bien hay quienes
reconocen en ella alguna raíz nacionalista. Su narrativa musical va desde lo
grave, circunspecto y elegíaco hasta lo ligero y complejo en lo pianístico. En
medio del discurso surge un momento de melodías descendentes de espíritu
marcial, pero, a manera de recapitulación suelta, regresa el momento lírico
contemplativo que da paso al final figurado de gran exigencia pianística.
La Sonata para piano en si bemol menor, Op. 35 data de la última parte de la
breve vida del compositor, marcada por su relación con la novelista George
Sand (entre 1837 y 1846). El mecenazgo protector de la célebre y aristocrática
novelista (cuyo verdadero nombre era Amandine Dupin, baronesa Dudevant)
liberó a Chopin de toda preocupación económica por espacio de nueve
años, tiempo que aprovechó para explorar a fondo sus ideas musicales.
9
A esta época pertenecen los preludios, los tres últimos scherzi, las baladas,
dos sonatas y un gran número de mazurcas y nocturnos. Sin embargo, estas
obras fueron producto del trabajo de un compositor enfermo, consumido
por la tuberculosis y con grandes dificultades para mostrar su gran talento e
inspiración en presentaciones públicas. Pese a esta circunstancia, la música
de Chopin conmovió a todo el mundo occidental. En su obra se escuchan
melodías profundamente conmovedoras, aparentemente independientes del
acompañamiento, envueltas en complejas texturas y armonías que emergen
de un virtuosismo pianístico rutilante. A excepción de unas pocas obras, la
producción musical de Chopin estuvo restringida al piano, que, junto con el
violín, fue uno de los instrumentos de concierto más populares del siglo xix.
La Sonata Op. 35 no es una sonata en el estilo clásico mozartiano o
beethoveniano; ya había anotado Schumann que parecía como si Chopin, en
esta obra, hubiera juntado ‘cuatro de sus hijos más locos’. Como movimientos
sueltos, la Marcha funèbre y el último movimiento no tienen paralelo en la
literatura pianística del Romanticismo. En el Doppio movimento aparece un
tema pulsante, listo para ser desarrollado; a manera de contraste surge una
melodía en re bemol, aparentemente tranquilizante, pero su magnetismo
prontamente la conduce a un clímax afiebrado, pleno de acción. El desarrollo
es corto y de gran atrevimiento armónico; la recapitulación es muy libre, pero
se llega al final con gran claridad en cuanto a nuestras expectativas sicológicas.
El Scherzo es un movimiento breve, lúcido y con reminiscencias de música
polaca. La primera sección, llena de atrevimientos cromáticos contiene una
furia que solo la sección media (trío) apacigua; con el retorno a la primera
sección del Scherzo volvemos al mundo del virtuosismo. El tercer movimiento
también acusa una forma ternaria: en la Marcha funèbre, Chopin da rienda
suelta a los pensamientos lúgubres y mórbidos que cautivaban al público de
la época; se descansa en una sección media, una ‘visión de las regiones del
más allá’, que desemboca en el Presto, un movimiento agitado con carácter de
estudio técnico por el trabajo incesante con los tresillos de corchea.
Ellie Anne Duque. Musicóloga de las universidades de Indiana y UCLA.
Profesora titular y emérita, e investigadora de la Universidad Nacional de
Colombia. Allí se desempeñó como directora de la Dirección de Investigación,
del Instituto de Investigaciones Estéticas del Conservatorio de Música y de la
Dirección de Divulgación Cultural. Durante ocho años fue editora de la revista
‘Ensayos. Historia y teoría del arte’, una publicación periódica indexada del
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Sus
investigaciones se centran en la música colombiana de los siglos xix y xx.
10
Santiago Cañón-Valencia (Colombia), violonchelo
TEMPORADA NACIONAL
DE CONCIERTOS
Banco de la República 2022
Consulte toda la programación en
www.banrepcultural.org/actividad-musical
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Programas de mano
Compartir este contenido
Programa de mano - Mūza Rubackytė, piano (Lituania)
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Mūza Rubackytė
"Con elegancia y compromiso la lituana Mūza Rubackytė afronta todos los retos interpretativos, desde los 24 estudios de Liszt hasta los 24 preludios y fugas de Shostakovich, desde los ‘Años de peregrinaje’ completos de Liszt hasta las obras para piano de Čiurlionis.
Mūza nació en Lituania y vive entre París, Vilna y Ginebra. Tras sus estudios en el Conservatorio de Moscú P. I. Tchaikovsky, fue galardonada en el Concurso de toda la Unión, de San Petersburgo, que elegía a los mejores músicos de la Unión Soviética, y en el Concurso Internacional de Piano Liszt- Bartók de Budapest.
Miembro de la resistencia lituana, fue privada de su pasaporte hasta 1989; pero luego, tras su llegada a París obtuvo el primer puesto en piano en el concurso internacional Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque. Su carrera internacional la ha llevado a presentarse en importantes escenarios y festivales de los cinco continentes. Además, durante su trayectoria ha colaborado con reconocidos directores y orquestas de renombre.
Penderecki la ha invitado con frecuencia a interpretar su concierto para piano ‘Resurrección’, una conmovedora obra en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. A menudo, Mūza actúa como jurado en los concursos musicales más prestigiosos de Utrecht, Weimar y Parma, e imparte clases magistrales en Weimar, Budapest y Pekín. Es presidente de LISZtuania Society, organización lituana enfocada en Liszt. En Lituania ha recibido importantes distinciones, como la de la Legión de Honor, por la promoción de su país en el mundo, y la Gran Cruz de Comendador de la Orden de
Vytautas el Grande por los servicios prestados al Estado. El Ministerio de Cultura húngaro le otorgó el Premio Procultura Hungárica.
En 2009, Mūza creó el Vilnius Piano Festival, del que hoy es directora artística. Por este logro, la ciudad la honró con su más alta condecoración: el Premio San Cristóbal al mejor evento cultural. En 2020 rindió homenaje, tanto en el escenario como en grabación, a su compatriota el pianista y compositor Leopold Godowsky, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, cerca de Vilna. Godowsky, como muchos ‘litvak’ (judíos lituanos), vivía en el exilio, y murió en Nueva York en 1938. La grabación de la ‘Sonata Godowski’ recibió críticas muy positivas de la prensa internacional.
El repertorio de Mūza incluye más de cuarenta programas de recitales solista, conciertos con orquesta y música de cámara. Su discografía, que incluye más de treinta y cinco títulos, se enriquece continuamente, como lo muestran ‘Años de peregrinaje’ y ‘Estudios de concierto’, de Liszt (Lyrinx); ‘Veinticuatro preludios y fugas’ de Shostakovich (Brilliant Classics); conciertos para piano y orquesta de Beethoven, Liszt, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke y Saint- Saëns para la serie ‘Great Lithuanian live recordings’ (Magníficas grabaciones lituanas en vivo) (2015, Doron); el ‘Concierto No. 4’ de Beethoven en versión de cámara, y obras para piano solo de Louis Vierne (2015, Doron) y luego con cuarteto de cuerda y voz (2016, Brilliant Classics). En 2017 publicó las sonatas para piano y órgano de Julius Reubke con Olivier Vernet (Ligia), y en 2019 publicó dos nuevos opus: la sexta edición de la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, dedicada a las obras orquestales de Bartok, Liszt y Schubert/ Liszt (Doron), y luego, con el Cuarteto Mettis, un homenaje a Shostakovich y Weinberg titulado ‘Dramatic Russian Legacy’ (Ligia). En 2020 reunió a Leopold Godowsky (con su ‘Sonata’ inmensa y poco común) y Karol Szymanowsky en un álbum para el sello Ligia Digital, que fue muy bien recibido por la prensa internacional (Diapasond’Or, 5 Estrellas de Classica, Téléramaffff). Ferviente admiradora de Liszt, acaba de ganar el 41o Gran Premio de la Sociedad Liszt de Budapest por su álbum ‘De la valse à l’abîme Schubert / Liszt’ (Lyrinx). Mūza grabó los dos conciertos para piano de Brahms para el sello Doron en la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, que se publicó en septiembre de 2021. "
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Fotografías
Compartir este contenido
Mūza Rubackytė
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Juan Camilo Trujillo
"Se graduó como técnico en música del Colegio Salesiano de León XIII en 2013, donde estudió saxofón con Yuber Lambertino Moreno y Cristhian Amado. Ingresó a la carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana en 2014, cursando el énfasis en interpretación-saxofón con César Villamil, y dos años del énfasis en jazz con Ricardo Narváez, graduándose en 2019. Ha participado en las dos primeras versiones del Festival Internacional de Saxofón en Cali como estudiante activo de clases magistrales y concursante en la segunda versión de este festival.
Desde 2017 es integrante del Ensamble NPVG dirigido por César Villamil, el cual ha participado en el Festival de Música de Cámara de Cali en 2018, y se ha presentado en el Museo Nacional Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Con el ensamble obtuvieron el primer puesto en
la primera versión del concurso de música de cámara Camareando 2019 en Tocancipá (Cundinamarca). En 2018 actuó como solista con la Banda Sinfónica Javeriana interpretando la ‘Fantasía para saxofón’ de Heitor Villalobos.
En 2019 participó en el concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali, y fue ganador del concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y del primer Concurso Panamericano ‘Roberto Benítez’ en Zacatecas (México).
De 2016 a 2020 fue integrante de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá y del quinteto de saxofones SaxOFB, con una gran trayectoria de conciertos y presentaciones en algunos de los teatros y auditorios más importantes de la ciudad de Bogotá, como el Auditorio Fabio Lozano, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Auditorio León de Greiff.
En 2022 terminó un periodo de dos años de estudios en el Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, donde estudió con Marie-Bernadette Charrier, saxofonista reconocida por heredar la clase de Jean-Marie Londeix y por su trabajo en el campo de la música contemporánea. Este mismo año fue aceptado en la maestría de interpretación en la Hochschule für Musik FHNW / Musik-Akademie Basel, en Suiza, con el saxofonista Marcus Weiss. "
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Fotografías
Compartir este contenido
Juan Camilo Trujillo
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Guaita
"Es un enérgico cuarteto de ‘jazz’ colombiano creado en 2019. Tiene como influencias el ‘jazz’, el ‘rock’ y la música de la India, teniendo como eje principal la música tradicional colombiana; a esto lo describen como ‘jazz raizal’. Guaita significa ‘aguante’, palabra que describe el mensaje del proyecto y define su estética. El proyecto cuenta con cuatro músicos: David Jaramillo Vesga (flautas), Juan Pablo Camacho Osorio (bajo), Juan Pablo Rodríguez Rey (guitarra) y Cristian García Martínez (batería). Como sello característico de su sonido, Guaita unifica instrumentos tradicionales como la gaita colombiana (Caribe), la flauta de carrizo (Cauca) y la quena (Los Andes) con la flauta traversa, ampliando sus posibilidades para interactuar como cuarteto.
Su debut oficial fue en Popayán, siendo el grupo invitado por la Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma del Cauca para participar en el marco de la temporada musical 2019 ‘Unicauca está sonando’. La agrupación ha desarrollado su carrera en Bogotá, presentándose en diferentes espacios de la escena musical y del ‘jazz’ como matik-matik, Teatro Libélula Dorada, San Café Jazz Club y el Bolón de Verde. En 2021 la agrupación participó en el Festival Internacional de Jazz de Santander que se realizó de manera virtual.
Ha sido ganadora de convocatorias para festivales como el Festival de Jazz de Teusaquillo (2020), el Festival de Jazz y Blues del Teatro Libélula Dorada (2021), el IV Festival de Músicas del Bolón de Verde y seleccionados para ser parte de la Serie de los jóvenes intérpretes (2021). En 2021 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado ‘Martha’, inspirado en cuatro tradiciones musicales colombianas —currulao (del Pacífico sur), chirimía caucana, formato de gaitas y música wiwa y arhuaca (de la Sierra Nevada de Santa Marta)—, con la inclusión de técnicas rítmicas de la música carnática (música clásica del sur de India). ‘Martha’ es un trabajo dedicado a la ‘desfronterización’ y descolonización de la música, buscando la eliminación de barreras ideológicas y políticas para lograr un sonido auténtico, sin llegar al límite de la apropiación cultural, además de ser una dedicatoria musical a los seres amados que parten de esta vida. "
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Fotografías
Compartir este contenido
Guaita
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Río Arriba, jazz (Colombia)
"Río Arriba es una agrupación musical de la ciudad de Barranquilla, constituida en el año 2017 por los integrantes María Angélica 'Mary Ángel' Múnera, Alberto Puentes, Jesús Vergara, Waldir Acosta y Jesús Maturana. Su paso por la academia los llevó a querer incursionar en exploraciones sonoras por medio del ‘jazz’ y de las distintas células rítmicas que atesora el Caribe colombiano. Desde hace algunos años, iniciaron un proceso de creación musical y búsqueda de una identidad artística que favoreció a la agrupación, haciéndola ganadora de la Serie Jóvenes Intérpretes 2020 del Banco de la República; de la convocatoria El escenario es tu casa de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia COVID-19; del tercer lugar a mejor banda de ‘jazz’ en el VII Festival Voces del Jazz y del Caribe de Cartagena de Indias (2019); y permitiéndole su participación en distintas franjas culturales a nivel local como Barranquijazz Al Bordillo y La Vitrina de Telecaribe.
"
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Programas de mano
Compartir este contenido
Río Arriba, jazz (Colombia)
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Mūza Rubackytė, piano (Lituania)
"Con elegancia y compromiso la lituana Mūza Rubackytė afronta todos los retos interpretativos, desde los 24 estudios de Liszt hasta los 24 preludios y fugas de Shostakovich, desde los ‘Años de peregrinaje’ completos de Liszt hasta las obras para piano de Čiurlionis.
Mūza nació en Lituania y vive entre París, Vilna y Ginebra. Tras sus estudios en el Conservatorio de Moscú P. I. Tchaikovsky, fue galardonada en el Concurso de toda la Unión, de San Petersburgo, que elegía a los mejores músicos de la Unión Soviética, y en el Concurso Internacional de Piano Liszt- Bartók de Budapest.
Miembro de la resistencia lituana, fue privada de su pasaporte hasta 1989; pero luego, tras su llegada a París obtuvo el primer puesto en piano en el concurso internacional Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque. Su carrera internacional la ha llevado a presentarse en importantes escenarios y festivales de los cinco continentes. Además, durante su trayectoria ha colaborado con reconocidos directores y orquestas de renombre.
Penderecki la ha invitado con frecuencia a interpretar su concierto para piano ‘Resurrección’, una conmovedora obra en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. A menudo, Mūza actúa como jurado en los concursos musicales más prestigiosos de Utrecht, Weimar y Parma, e imparte clases magistrales en Weimar, Budapest y Pekín. Es presidente de LISZtuania Society, organización lituana enfocada en Liszt. En Lituania ha recibido importantes distinciones, como la de la Legión de Honor, por la promoción de su país en el mundo, y la Gran Cruz de Comendador de la Orden de
Vytautas el Grande por los servicios prestados al Estado. El Ministerio de Cultura húngaro le otorgó el Premio Procultura Hungárica.
En 2009, Mūza creó el Vilnius Piano Festival, del que hoy es directora artística. Por este logro, la ciudad la honró con su más alta condecoración: el Premio San Cristóbal al mejor evento cultural. En 2020 rindió homenaje, tanto en el escenario como en grabación, a su compatriota el pianista y compositor Leopold Godowsky, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, cerca de Vilna. Godowsky, como muchos ‘litvak’ (judíos lituanos), vivía en el exilio, y murió en Nueva York en 1938. La grabación de la ‘Sonata Godowski’ recibió críticas muy positivas de la prensa internacional.
El repertorio de Mūza incluye más de cuarenta programas de recitales solista, conciertos con orquesta y música de cámara. Su discografía, que incluye más de treinta y cinco títulos, se enriquece continuamente, como lo muestran ‘Años de peregrinaje’ y ‘Estudios de concierto’, de Liszt (Lyrinx); ‘Veinticuatro preludios y fugas’ de Shostakovich (Brilliant Classics); conciertos para piano y orquesta de Beethoven, Liszt, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke y Saint- Saëns para la serie ‘Great Lithuanian live recordings’ (Magníficas grabaciones lituanas en vivo) (2015, Doron); el ‘Concierto No. 4’ de Beethoven en versión de cámara, y obras para piano solo de Louis Vierne (2015, Doron) y luego con cuarteto de cuerda y voz (2016, Brilliant Classics). En 2017 publicó las sonatas para piano y órgano de Julius Reubke con Olivier Vernet (Ligia), y en 2019 publicó dos nuevos opus: la sexta edición de la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, dedicada a las obras orquestales de Bartok, Liszt y Schubert/ Liszt (Doron), y luego, con el Cuarteto Mettis, un homenaje a Shostakovich y Weinberg titulado ‘Dramatic Russian Legacy’ (Ligia). En 2020 reunió a Leopold Godowsky (con su ‘Sonata’ inmensa y poco común) y Karol Szymanowsky en un álbum para el sello Ligia Digital, que fue muy bien recibido por la prensa internacional (Diapasond’Or, 5 Estrellas de Classica, Téléramaffff). Ferviente admiradora de Liszt, acaba de ganar el 41o Gran Premio de la Sociedad Liszt de Budapest por su álbum ‘De la valse à l’abîme Schubert / Liszt’ (Lyrinx). Mūza grabó los dos conciertos para piano de Brahms para el sello Doron en la serie ‘Great Lithuanian live recordings’, que se publicó en septiembre de 2021. "
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Programas de mano
Compartir este contenido
Mūza Rubackytė, piano (Lituania)
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Guaita, jazz (Colombia)
Es un enérgico cuarteto de ‘jazz’ colombiano creado en 2019. Tiene como influencias el ‘jazz’, el ‘rock’ y la música de la India, teniendo como eje principal la música tradicional colombiana; a esto lo describen como ‘jazz raizal’. Guaita significa ‘aguante’, palabra que describe el mensaje del proyecto y define su estética. El proyecto cuenta con cuatro músicos: David Jaramillo Vesga (flautas), Juan Pablo Camacho Osorio (bajo), Juan Pablo Rodríguez Rey (guitarra) y Cristian García Martínez (batería). Como sello característico de su sonido, Guaita unifica instrumentos tradicionales como la gaita colombiana (Caribe), la flauta de carrizo (Cauca) y la quena (Los Andes) con la flauta traversa, ampliando sus posibilidades para interactuar como cuarteto.
Su debut oficial fue en Popayán, siendo el grupo invitado por la Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma del Cauca para participar en el marco de la temporada musical 2019 ‘Unicauca está sonando’. La agrupación ha desarrollado su carrera en Bogotá, presentándose en diferentes espacios de la escena musical y del ‘jazz’ como matik-matik, Teatro Libélula Dorada, San Café Jazz Club y el Bolón de Verde. En 2021 la agrupación participó en el Festival Internacional de Jazz de Santander que se realizó de manera virtual.
Ha sido ganadora de convocatorias para festivales como el Festival de Jazz de Teusaquillo (2020), el Festival de Jazz y Blues del Teatro Libélula Dorada (2021), el IV Festival de Músicas del Bolón de Verde y seleccionados para ser parte de la Serie de los jóvenes intérpretes (2021). En 2021 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado ‘Martha’, inspirado en cuatro tradiciones musicales colombianas —currulao (del Pacífico sur), chirimía caucana, formato de gaitas y música wiwa y arhuaca (de la Sierra Nevada de Santa Marta)—, con la inclusión de técnicas rítmicas de la música carnática (música clásica del sur de India). ‘Martha’ es un trabajo dedicado a la ‘desfronterización’ y descolonización de la música, buscando la eliminación de barreras ideológicas y políticas para lograr un sonido auténtico, sin llegar al límite de la apropiación cultural, además de ser una dedicatoria musical a los seres amados que parten de esta vida.
Fuente:
Biblioteca Virtual Banco de la República
Formatos de contenido:
Programas de mano
Compartir este contenido
Guaita, jazz (Colombia)
Copia el enlace o compártelo en redes sociales
Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido
Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.