Saltar navegación e ir al contenido principal
Biblioteca digital de Bogotá
Logo BibloRed
Cargando contenido
¿Qué estás buscando?
  • Escribe palabras clave como el título de un contenido, un autor o un tema que te interese.

  • Búsqueda avanzada

Seleccionar

Contenidos y Experiencias Digitales

Filtrar

Formatos de Contenido
Tipo de colección
Género
Idioma
Derechos de uso

Selecciona contenidos según las condiciones legales para su uso y distribución.

Estás filtrando por

Cargando contenido

Se encontraron 40965 resultados en recursos

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Atemporánea, cuarteto de guitarras (Colombia)

Programa de mano - Atemporánea, cuarteto de guitarras (Colombia)

Por: | Fecha: 30/04/2022

Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 Foto: Alfonso Venegas RECORRIDOS POR LA MÚSICA DE CÁMARA ATEMPORÁNEA (Colombia) cuarteto de guitarras Domingo 15 de mayo de 2022 · 11:00 a.m. Bogotá, Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango PULEP: AXU316 TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 EL RETORNO DE LO EFÍMERO La música se desvanece tan pronto como nace, es la suerte de la desdichada música. Leonardo da Vinci El año 2022 trae la oportunidad de volver a disfrutar la experiencia de la música en vivo en los diferentes espacios culturales del Banco de la República, y también la reapertura de uno de los escenarios más emblemáticos para la música de cámara en el país, nuestra Sala de Conciertos. Este momento, tan esperado por los amantes de la música luego de dos años, pone de manifiesto la inmanente necesidad humana de crear, compartir y deleitarse con el arte de los sonidos que, aunque se desvanezcan tan pronto como nacen, rondan nuestro inconsciente para ser recreados una y otra vez, y colmar de diversas sensaciones nuestros sentidos. La pandemia ha traído consigo valiosos aprendizajes que son el resultado de retarnos como individuos y como sociedad, así como de encontrar nuevas maneras de comunicarnos y de mantenernos en contacto por diferentes medios. Pero esta coyuntura también nos ha hecho aún más conscientes del valor del presente y, especialmente en lo que respecta a la experiencia de la música, de la maravillosa conexión in situ entre intérprete, compositor y público; una sinergia perfecta que no ha podido ser replicada por ningún medio digital. Este año, en el que se cumplen cincuenta y seis años de labor musical en el Banco de la República, se celebra el presente, la capacidad creativa del ser humano y el espíritu resiliente que nos ha acompañado. Con la participación de artistas nacionales como la pianista Laura Lambuley y las cantantes Betty Garcés y Urpi Barco, y de ensambles como La Sociedad y el cuarteto de guitarras Atemporánea rendimos homenaje al talento colombiano. Con las actuaciones de talentosas mujeres como la pianista lituana Muza Rubackyte, la arpista alemana Margret Köll, la cantante norteamericana Tierney Sutton y la cantante portuguesa Sofia Ribeiro celebramos no solo la diversidad de manifestaciones musicales sino la oportunidad de volver a compartir en nuestros escenarios con artistas de excelente nivel, provenientes de otras latitudes. Volveremos también a escuchar el órgano de nuestra Sala de Conciertos con el alemán Vincent Heitzer; y a disfrutar de las obras de cuatro jóvenes compositores y de más de veinte músicos que se presentan en el marco de la Serie de los Jóvenes Intérpretes, programa que por más de treinta 2 y cinco años ha servido de plataforma para impulsar la carrera de músicos colombianos. Esta Temporada ofrece experiencias inolvidables, como el reestreno— ahora en vivo y en interpretación del violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia— de La ruta de la mariposa, obra comisionada por el Banco de la República en 2019 al compositor colombiano Damián Ponce de León. Asimismo, se estrenará la obra comisionada a Rodolfo Acosta, intérprete, improvisador, docente y gestor colombiano; con esta, el Banco completa un total de diecinueve obras que hacen parte de uno de sus proyectos de mayor envergadura, el encargo de obras a creadores colombianos. Los conciertos retrospectivos de Amparo Ángel, Moisès Bertran y Guillermo Rendón, que suman más de cincuenta recitales en vivo en la Sala de Conciertos, son una oportunidad más para celebrar la vida y la obra de aquellos compositores que han dejado y siguen dejando huella en la historia de las músicas colombianas. Volver a disfrutar de la música en vivo es retomar un ritual; regresar a la Sala de conciertos, para muchos, es retornar a su hogar, que ahora nos sorprende con nuevas luces luego de su remodelación. Para quienes visitan por primera vez este recinto es la oportunidad para vivir una programación de primer nivel en un espacio idóneo. Los invitamos a este retorno de lo efímero, a la experiencia de la música en vivo. Sección de Música Subgerencia Cultural Banco de la República 3 ACERCA DEL ENSAMBLE Atemporánea, cuarteto de guitarras Fundado en 2003 por estudiantes de guitarra de la ASAB, el cuarteto de guitarras Atemporánea tiene más de una década de trabajo dedicado a la difusión de la música para este formato, con estrenos a nivel nacional e internacional, y tiene como premisa continuar con esta labor consciente y comprometida para compartirla con su público. Cuenta con una nómina completamente renovada y está dirigido por uno de sus miembros fundadores. Sus integrantes divergen individualmente en sus trayectorias como solistas, músicos de cámara y compositores, para converger en el cuarteto con su sonido característico, involucrando sonoridades tan diversas como el rock, el jazz, la música clásica, la música experimental, las músicas populares latinoamericanas y el folclore colombiano. Su trabajo se enfoca en interpretar obras del repertorio contemporáneo latinoamericano escritas originalmente para cuarteto de guitarras e incentivar a compositores a que escriban para este formato. Es así como Atemporánea ha logrado hacer difusión de la música de compositores actuales, interpretando y estrenando obras que exploran las posibilidades tímbricas, sonoras y conceptuales que permite un cuarteto de guitarras. Hacen parte de su repertorio obras de compositoras y compositores colombianos como Diana Margarita Ortiz, Andrea Rincón, Guillermo Rendón, Rodolfo Acosta, Éblis Álvarez, Fabián Quiroga, Juan Diego Gómez, Damián Ponce de Léon, Luis Fernando Sánchez Gooding, Rubén Gómez, Gustavo Niño, Juan Calderón y Álvaro Herrán; así como de latinoamericanos como Clarice Assad (Brasil/ Estados Unidos), Canela Palacios y Carla Calderón (Bolivia), Liliana Z. del Río y Raúl Corral (México), Leo Brouwer y Eduardo Martín (Cuba), Flores Chaviano (Cuba/España), Orlando Jacinto García (Cuba/Estados Unidos), Celso Garrido Lecca (Perú), Eduardo Fernández (Uruguay), Elvis Suárez (Venezuela) y Emiliano Seminara (Argentina). Foto: Andrés Felipe García Duarte 4 Atemporánea participó en el Festival de Arte Contemporáneo ‘Rarísimo’, en Mar del Plata (Argentina) en 2012. Fue invitado al IV Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea en Lima (Perú) en 2006. Asimismo, fue convocado a presentar las obras finalistas del Concurso Internacional de Composición 4 x Guitarras para cuarteto de guitarras, organizado por la Fundación Centro de Estudios Avanzados de Música Contemporánea (CEAMC), en Buenos Aires (Argentina) en 2008, realizando paralelamente conciertos, programas de radio y clases magistrales en la Universidad Nacional de La Plata y en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata, abrió la temporada de conciertos 2008 en el Auditorium del Centro Provincial de las Artes. Fue invitado, como representación colombiana, en el IX Encuentro Internacional de Guitarra Compensar 2014, dirigido por el guitarrista uruguayo Eduardo Fernández, donde ofreció un recital completo, una conferencia sobre la composición para cuarteto de guitarras en Latinoamérica y un recital de cierre. En este evento compartió escenario con guitarristas de renombre como Joaquín Clerch, Eduardo Fernández, Jürgen Ruck y Yasuji Ohagi, haciendo un programa de homenaje al compositor Leo Brouwer. En 2013 Atemporánea fue la agrupación residente de las Jornadas de Música Contemporánea CCMC, estrenando ocho piezas originales para guitarra en formatos solista, dueto, trío y cuarteto, realizando igualmente un recital y una conferencia. Fue invitado al Primer Encuentro de Jóvenes Compositores de América Latina y España, allí participó en el concierto homenaje al compositor colombiano Guillermo Rendón, realizado en el Teatro Colón de Bogotá en 2005. Ha sido ganador de varias convocatorias en Colombia, entre las que se destacan el premio ‘Reconocimientos para producciones musicales discográficas’ del Ministerio de Cultura de Colombia, programa Estímulos 2018; el premio con el que prensa su tercer disco; la serie Lunes de los Jóvenes intérpretes (2004) del Banco de la República y el primer Ciclo de Jóvenes Talentos de la Música (2004) de la Alianza Colombo Francesa. En 2006 participó en la Primera Jornada Colombiana de Guitarra SUR, presentando un concierto y varias clases magistrales. Hizo parte del Ciclo de Eventos Sonoros y Visuales Contemporáneos Colón Electrónico, como grupo invitado entre 2004 y 2006. Atemporánea lanzó su primer disco compacto Atemporánea en 2008 con obras del repertorio latinoamericano, entre las que se incluyen obras escritas para el cuarteto o estrenadas por él mismo. Su segunda producción discográfica, Los árboles filtran un ruido de ciudad, fue lanzada en 2017. En 5 2018 lanzó su tercer disco, Entre la huella y el grito, un disco doble dedicado a la composición colombiana para cuarteto de guitarras, disco premiado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Actualmente, el cuarteto prepara su cuarta grabación dedicada a las obras escritas por compositoras latinoamericanas para cuarteto de guitarras, disco premiado con la Beca de producción musical Estímulos OFB 2021. Atemporánea está integrada por Daniel Forero, M. M. de Manhattan School of Music, docente de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y de cátedra en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; León Salcedo, M. M. de Carnegie Mellon University, estudiante de doctorado en música en la Universidad de Aveiro, Profesor Asistente de la Universidad de Cundinamarca y Profesor Titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Carolina Ruiz, Maestra en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y profesora de la Academia de Artes Guerrero; y Ramón Ayala, Maestro en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y profesor de la esta institución y de la Universidad Nacional de Colombia. Conozca más acerca de Atemporánea www.youtube.com/channel/UC_DxDnt9Jlmpyd4ImbRqSeQ open.spotify.com/artist/3Fwmd4lvoZy2ydiyuSZp46?si= KS8v4yLsRLOArrL5SIJDuw&nd=1 soundcloud.com/atemporanea www.deezer.com/es/artist/13785117?utm_campaign=clipboard-generic& utm_source=user_sharing&utm_medium=desktop&utm _content=artist-13785117&deferredFl=1 www.facebook.com/Atemporanea www.instagram.com/atemporanea/ 6 Viaje del alma (2016) CECILIA GROS (n. 1963) Espejos como muros (2018-2019) A veces es difícil escuchar… El silencio Otras voces DIANA ORTIZ (n.1993) Bluezilian (2004) CLARICE ASSAD (n. 1978) INTERMEDIO 25 retintines (2018) CANELA PALACIOS (n.1979) Cantos de río y de mar para cuatro guitarras (2018) Lumbalú Porro Arrullo Vísperas (Mapalé) ANDREA RINCÓN (n. 1985) D.A.N.Z.A. (2015) CLARICE ASSAD PROGRAMA 7 NOTAS AL PROGRAMA Por Rodolfo Acosta R. En 2008 escribí un texto introductorio al primer disco de Atemporánea, cuyo cierre dice: La insistencia de nuestra sociedad, por tercera década consecutiva, en tener un grupo de características similares pone en evidencia su relevancia. Hasta ahora, sin embargo, ninguno ha sobrevivido más de siete años. […] mantener un grupo de cámara serio en nuestro país es sumamente difícil […] Tal vez el gobierno, entendiendo la importancia de la interacción entre intérprete, compositor y público en el proceso de construcción de una identidad cultural, decida apoyar los esfuerzos de grupos como Atemporánea para al fin lograr un contundente movimiento de música de cámara […] (Cuarteto de guitarras Atemporánea, 2008). Casi quince años después celebramos la continuidad de Atemporánea y la producción de su cuarto disco, el cual busca documentar exclusivamente música de compositoras nacidas en América Latina. Esta perspectiva se refleja también en el programa de concierto que aquí nos comparten y se deriva de su participación en el Festival Mujeres en la Música Nueva (FMMN) en 20191. Las piezas de Gros, Palacios y una de Assad fueron ganadoras de la convocatoria hecha por el FMMN, mientras que aquella de Ortiz fue comisionada por el Festival. Todo esto da fe de la riqueza cultural que se puede consolidar cuando intérpretes, compositores, gestores e instituciones colaboran para el bien común. ¡Celebremos y sigamos el ejemplo! El programa La argentina Cecilia Gros (n. 1963) nació en Buenos Aires, pero creció en la austral provincia de Santa Cruz, a cuyo paisaje despojado adjudica responsabilidad en la definición de su perspectiva musical. Como compositora, se formó bajo la guía de Santiago Santero, Fernando Maglia y Marcelo Delgado; ha estrenado piezas en Argentina, México, Colombia, España y los Estados Unidos, y hace parte del Foro Argentino de Compositoras. El breve Viaje del alma hace referencia tangencial al libro Viaje alrededor de mi cuarto (1794) del francés Xavier de Maistre (1763-1852), aunque, para 1 Para información sobre este importante festival liderado por la compositora y gestora Melissa Vargas Franco, se recomienda visitar https://festivalmmn.wordpress.com/ 8 la compositora, es la introspección reflexiva la que constituye una travesía. La pieza comienza meciéndose en patrones repetitivos de tresillos y acentos irregularmente repartidos por el entramado sonoro. Tras un detenimiento gradual, una melodía aparece poco a poco para luego desarrollarse sobre una reminiscencia del patrón previo y sutiles armónicos que parecen flotar irregularmente. Un regreso a la textura inicial lleva a una coda exclusivamente creada con armónicos, la cual es descrita por la compositora al decir: «El final de la obra, es como dijo una vez alguien “El arte, más que respuestas, son preguntas”» (Festival Mujeres en la Música Nueva [FMMN], 2019). La bogotana Diana Ortiz (n. 1993) estudió composición en la Universidad Nacional de Colombia, ha sido ganadora de varias convocatorias a nivel local e internacional en composición y orquestación. En años recientes, se ha interesado por temáticas de perspectiva de género, arte y decolonialidad. Actualmente, es miembro de la red de compositoras latinoamericanas RedCla y, entre 2017 y 2020, trabajó como coproductora en el Festival Mujeres en la Música Nueva. En Espejos como muros, Ortiz enfrenta el reto de una pieza que sobrepasa un cuarto de hora; así parezca banal, es algo importante para el repertorio de cuarteto de guitarras, el cual tiende a caracterizarse por piezas breves. Estas dimensiones formales más ambiciosas pueden relacionarse con la importancia que Atemporánea ha dado a este formato en nuestro país. Sea como sea, los tres movimientos que conforman la obra toman sus títulos del hermoso texto de Luigi Nono (1924-1990) El error como necesidad (1983)2. Inspirada en los planteamientos del compositor italiano, Ortiz ofrece su obra como «[…] invitación a escuchar otras voces e intentar salir de nuestros propios mecanismos y racionalismos a la hora de relacionarnos» (FMMN, 2019). A veces es difícil escuchar… comienza con una larga introducción en la cual se establece una textura de trémolos y armónicos, de la cual va brotando un motivo. Ya establecido el allegro principal, Ortiz desarrolla este motivo hacia un carácter crecientemente lírico, viajando por un nutrido campo armónico neotonal en ritmos y métricas cambiantes. Una agitada cadenza para guitarra sola exprime las últimas intenciones del motivo antes de llevarnos a la melancólica coda con la cual cierra el movimiento. El silencio se construye 2 En mi opinión, el breve texto de Nono podría resumirse de la siguiente manera: Cuando creemos escuchar a los demás, normalmente estamos buscando encontrar nuestras propias ideas en sus palabras y no abriéndonos a las propuestas de aquel ‘otro’; Nono equipara esto a la construcción de un muro que impide el verdadero diálogo. La música propositiva puede funcionar como herramienta para ejercitar una escucha trascendental que estimule la diversidad del pensamiento crítico. 9 como proceso posminimalista en una métrica irregular, densificando ritmos y armonía hasta llegar a una segunda sección. En esta, el recuerdo de György Ligeti aparece en escalas asimétricas y desfasadas, pero aún más en la micropolifonía que ocupa buena parte del desarrollo, antes de terminar en una breve recapitulación variada. Desde su breve introducción, Otras voces se concentra en el potencial percutivo del conjunto, para elaborar un discurso molto ritmico. La riqueza tímbrica continúa en un segundo episodio (senza tempo), en el cual un trino ruidoso y un tejido de armónicos son el punto de partida para un largo proceso de intensificación y densificación que lleva hasta el final de la obra. La brasileño-estadounidense Clarice Assad (n. 1978) tuvo una formación muy diversa, estudiando voz, piano, composición y arreglos, tanto en su país natal, como en Francia y los Estados Unidos. En este último país, ha desarrollado una exitosa carrera, combinando elementos de música académica con referencias al pop, el jazz y las llamadas músicas del mundo. Acerca de su pieza D.A.N.Z.A., la misma compositora dice: Danza nació de un bosquejo para guitarra sola y efectos vocales. Re-escribir la pieza para cuarteto de guitarras fue el lienzo perfecto para la nueva aventura sonora que estaba a punto de iniciar, aprovechando la plétora de colores y texturas que se complementan y contrastan entre sí de varias formas (FMMN, 2019). Efectivamente, voces y guitarras se combinan de diferentes maneras a lo largo de la pieza, a veces las primeras sirviendo como efectos sonoros de viento o imitación de percusión, y en otras, duplicando líneas melódicas, como escuchábamos en la obra de Rincón. A este mundo sonoro, Assad agrega muchos de los sonidos nuevos que hemos escuchado a lo largo del programa, pero, ahora, más con una intención de apariencia efectista. Entretejidas con gestos reminiscentes del Concierto de Aranjuez, guiños al subcontinente indio van tomando prelación, primero con giros modales que recuerdan ragas indostaníes, y luego claras y crecientes referencias al konnakol3 carnático, mundo sonoro en el cual termina la pieza. Compuesta una década antes, Bluezilian muestra ya el interés de Assad por un cierto efecto de pastiche intercultural, en el cual las articulaciones formales están subrayadas por cambios de estilos preexistentes siendo referenciados. La pieza se despliega en una sencilla forma binaria (A - A1), cuya primera referencia al blues estadounidense es la estructura básica de doce compases, dentro del cual aparecen clichés identificables, como giros, ornamentos 3 Técnica vocal rítmica originaria de la India. 10 o acordes característicos. Otra referencia bastante clara se hace a la fusión flamenca, adoptando progresiones y figuraciones reminiscentes de guitarristas como Paco de Lucía. El principal cambio en la repetición variada (A1) es la inclusión de una sección que emula el swing de las décadas de 1920 y 1930, pero sin verdaderos espacios de improvisación. La pieza termina con una repetición del crescendo que articula las dos partes, sin materiales propios de cierre. Nacida en La Paz, Canela Palacios (n. 1979) se ha ido revelando como la compositora más impactante e influyente de Bolivia. Entre sus maestros, destaca a figuras decisivas de la historia musical boliviana y latinoamericana, como lo son Alberto Villalpando, Graciela Paraskevaídis, Coriún Aharonián y Cergio Prudencio. Palacios es cofundadora del espacio Casataller e impulsora de proyectos dentro del mismo, como la Escuela de Composición, ambos – espacio y escuela– los principales responsables del nutrido auge de actividad en música contemporánea boliviana que vivimos en la actualidad. Como compositora, ha creado para ensambles de música contemporánea y ha colaborado en proyectos de danza, teatro, cine y performance. En la formidable 25 retintines4, Palacios plantea el cuarteto de guitarras como una especie de metainstrumento5, en el cual «cada guitarra actúa como una rueda de engranaje que transmite energía a las demás» (Palacios, 2022). La compositora creó una colección de siete grupos de entre uno y cuatro sonidos más o menos diferenciados, repartiendo los veinticinco sonidos específicos que señala en el título entre sus guitarras. Desde este marco estructural, Palacios desenvuelve sus contenidos en tres secciones: en la primera, cuatro de los grupos aparecen en constelaciones homogéneas, a manera de subsecciones internamente variables y con tímidas apariciones aisladas de un quinto grupo. Tras una desaceleración de conspicuos acordes resonantes, la segunda sección presenta ciclos independientes en los cuales cada guitarra explora los diferentes grupos, rotándolos a manera de caleidoscopio heterogéneo. El retorno de las resonancias nos lleva a la última sección, en la cual solo cinco de los grupos aparecen, cambiando constantemente, pero en una especie de monofonía en la cual todos tocan lo mismo simultáneamente. De manera sorprendente, este comportamiento no se percibe como un empobrecimiento del discurso, sino como otra noción diferente de riqueza, tal vez basada en el concepto de ‘tropa’ que encontramos en músicas para aerófonos del altiplano boliviano. 4 Según la RAE, ‘retintín’ es un «sonido que deja en los oídos la campana u otro cuerpo sonoro». 5 Por ‘metainstrumento’ me refiero, más que a un grupo de instrumentos relativamente independientes, a la idea de un instrumento constituido por otros instrumentos. 11 La también colombiana Andrea Rincón (n. 1985) nació en Ocaña, se formó como guitarrista en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y posteriormente estudió composición con Miguel Astor, en Venezuela. Muestras de su trabajo como compositora, arreglista e intérprete incluyen varias grabaciones para guitarra sola, ciclos de conciertos del Círculo Colombiano de Música Contemporánea (CCMC), y grabaciones de ensambles en México y Colombia. Cantos de río y de mar es también una obra multimovimiento, pero, en este caso, la compositora utiliza la metaforma6 de suite para disponer cuatro movimientos basados en músicas tradicionales afrocolombianas del noroccidente del país. El Lumbalú inicial hace referencia a los tradicionales cantos fúnebres de San Basilio de Palenque, razón por la cual utiliza fragmentos de rezos por las ánimas benditas del Purgatorio junto con tramos de la misa de réquiem. En un principio, los guitarristas tocan y vocalizan –hablando y cantando–, y luego elaboran variaciones sobre una especie de son palenquero, antes de regresar a los cantos fúnebres iniciales. El segundo movimiento – Porro– hace referencia al repertorio de banda pelayera, más específicamente al porro palitia’o. Tras una introducción se conjuga la primera parte tradicional, el danzón, claramente diferenciado por el cambio de tempo y su diáfano lirismo. En la medida en la cual se acelera el tempo pasamos al porro propiamente dicho hasta llegar al clímax (sección conocida como bozá), cerrando simétricamente con una vuelta al danzón. Aunque de seguro en toda cultura existe algún tipo de Arrullo, en Colombia normalmente lo relacionamos con repertorios vocales de la Costa pacífica. No obstante, el tejido de armónicos planteado por Rincón podría sugerir el marimbol, instrumento recurrente en diversas partes del Caribe, incluida la costa norte colombiana. En este brevísimo movimiento aparecen elementos de la región como el tresillo afrocaribeño y una figura repetitiva que parece decir ‘duerme, mi niño, duerme’. Finalmente, Vísperas (Mapalé) hace referencia a otra emblemática danza palenquera, si bien comienza con una larga sección de melodías modales imitativas que podrían sugerir las incorporaciones de polifonías cristianas a repertorios populares, antes de dar paso a la más festiva y conocida danza de ascendencia africana. 6 Por ‘metaforma’ me refiero a la problemática formal que abarca la totalidad de una obra con varios movimientos (obra multimovimiento) y no, a la problemática formal de un único movimiento, la cual entiendo como ‘macroforma’. 12 Referencias Cuarteto de guitarras Atemporánea. (2008). En Atemporánea. [CD]. Bogotá: Producción independiente. Festival Mujeres en la Música Nueva. (10 de marzo de 2022). Programa de mano, FMMN 2019. https://festivalmmn.files.wordpress.com/2019/05/fmmn2019_programa-de- mano_descarga-1.pdf Palacios, C. (17 de marzo de 2022). Comunicación personal Rodolfo Acosta R. Compositor, intérprete, improvisador, docente y gestor colombiano. Su música ha sido presentada en una treintena de países de las Américas, Europa y Asia, ha sido publicada en partitura y disco compacto por diversas editoriales, y ha recibido distinciones a nivel nacional e internacional. Es miembro fundador del CCMC (Círculo Colombiano de Música Contemporánea), director del Ensamble CG y ha liderado colectivos experimentales como Tangram y la BOI (Bogotá Orquesta de Improvisadores). Lleva tres décadas desempeñándose como curador de conciertos, así como también profesor o conferencista en numerosos conservatorios y universidades de las Américas, Europa y Asia. Sus escritos han sido publicados en libros, enciclopedias, revistas (físicas y virtuales) y programas de mano, medios que ha cultivado desde hace veinticinco años. 13 PRÓXIMOS CONCIERTOS EN BOGOTÁ Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango Foto: Laura Catalina Valencia Foto: Pablo Mier PULEP: BMJ204 PULEP: KDG627 Jueves 19 de mayo · 6:30 p.m. Miércoles 25 de mayo · 7:30 p.m. JESÚS DAVID MORENO (Colombia), clarinete Serie de los jóvenes intérpretes URPI BARCO (Colombia), cantante Música y músicos de Latinoamerica y del mundo $10.000 $6.000 $6.000 $10.000 Foto: Gabriel Hernández Tinajero Foto: Paula Castro PULEP: XMC747 PULEP: YKZ285 JAVIER VINASCO (Colombia), clarinete CARLOS EDUARDO BETANCUR (Colombia), piano JUAN PABLO COSME (Colombia), piano Domingo 22 de mayo · 11:00 a.m. Jueves 26 de mayo · 6:30 p.m. Recorridos por la música de cámara Serie de los jóvenes intérpretes 14 Betty Garcés, soprano (Colombia) · Foto. Cristóbal de la Cuadra TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical Compre sus boletas en línea
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Formatos de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Atemporánea, cuarteto de guitarras (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Programa de mano - Manuela Tamayo, soprano (Colombia)

Programa de mano - Manuela Tamayo, soprano (Colombia)

Por: | Fecha: 30/04/2022

Foto: Miguel Ángel Beltrán Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República 2022 MANUELA TAMAYO (Colombia) soprano VADIM PARRA TROUCHINA (Colombia) piano Miércoles 18 de mayo de 2022 · 7:30 p.m. Bucaramanga, Teatro Santander PULEP: JZG135 SERIE DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES TOME NOTA Los conciertos iniciarán exactamente a la hora indicada en los avisos de prensa y en el programa de mano. Llegar con media hora de antelación le permitirá ingresar al concierto con tranquilidad y disfrutarlo en su totalidad. Si al momento de llegar al concierto este ya ha iniciado, el personal del auditorio le indicará el momento adecuado para ingresar a la sala de acuerdo con las recomendaciones dadas por los artistas que están en escena. Tenga en cuenta que en algunos conciertos, debido al programa y a los requerimientos de los artistas, no estará permitido el ingreso a la sala una vez el concierto haya iniciado. Agradecemos se abstenga de consumir comidas y bebidas, o fumar durante el concierto con el fin de garantizar un ambiente adecuado tanto para el público como para los artistas. Un ambiente silencioso es propicio para disfrutar la música. Durante el transcurso del concierto, por favor mantenga apagados sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares y alarmas de reloj. Por respeto a los derechos de autor de los compositores e intérpretes, no está permitido realizar grabaciones de audio o video ni tomar fotografías durante el concierto. Los artistas interesados en presentar una propuesta de concierto pueden visitar el enlace www.banrepcultural.org/servicios/como-presentar-su-propuesta-artistica en el que encontrarán información pormenorizada acerca de este proceso. Si desea recibir información sobre la actividad cultural del Banco de la República ingrese a www.banrepcultural.org/servicios/listas-de-correo y suscríbase a las listas de correo de su preferencia. Para remitir al Banco de la República sus solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de actos de corrupción, puede ingresar al siguiente enlace www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano o acercarse a los puntos de atención dispuestos para esto en las diferentes oficinas del Banco de la República a nivel nacional. SÍGANOS EN Sala de Conciertos @Banrepcultural Banrepcultural Banrepcultural Luis Ángel Arango 1 ACERCA DE LOS INTÉRPRETES Manuela Tamayo, soprano Inició sus estudios musicales formales en el Programa infantil y juvenil de formación musical de la Universidad de los Andes, en donde cursó cinco semestres de guitarra clásica y tres semestres de canto lírico. En 2015 comenzó sus estudios universitarios con énfasis en canto lírico en la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la dirección de Carolina Plata y María Olga Piñeros. En 2017 participó como solista junto al coro de la carrera de Estudios Musicales de dicha universidad, en el montaje de La creación, de Joseph Haydn; y, en 2018, junto con la orquesta y el coro de cámara, participó como solista en el montaje del Oratorio de Navidad, de J. S. Bach. Asimismo, hizo parte del elenco del Ensamble de Ópera Javeriano, en donde desempeñó el rol de Serpetta en el montaje de la ópera La finta giardiniera, de W. A. Mozart. En 2019 participó, con este ensamble, en el montaje de La voz sublime, interpretando obras de Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Johannes Brahms y Robert Schumann. Ese mismo año fue finalista del Premio de Canto Ciudad de Bogotá en la categoría de excelencia y en la reapertura del mismo premio en la categoría de formación, unos meses más tarde, ganando el premio ‘Victoria de Los Ángeles’ al mejor intérprete de canción. Manuela Tamayo fue una de las ganadoras de la beca que ofreció el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para participar en un taller de dos semanas dedicado a óperas de W. A. Mozart, bajo la dirección del cantante y director escénico argentino Marcelo Lombardero. Posteriormente, participó en la muestra pública de dicho taller en el Teatro Estudio del Teatro Mayor, en 2019. En 2020, tras obtener la mención de honor al quedar en segundo lugar en el Premio de Canto Ciudad de Bogotá en la categoría de formación, se graduó como Maestra en Música con énfasis en canto lírico de la Pontificia Universidad Javeriana. Conozca más acerca de Manuela Tamayo manuelatamayo.com/ youtube.com/channel/UClah6MRk6KVe8bjxNcOuVpQ soundcloud.com/user-701564795 2 Vadim Parra Trouchina, piano De nacionalidad colombiana y rusa, Vadim Parra inició sus estudios de piano con Irina Viritch en el Programa infantil y juvenil de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, y después con Sergei Sichkov. Ha participado en clases magistrales con pianistas de renombre internacional, como Blanca Uribe, David Kuyken, Larissa Mögel, Valentina Lisitsa, Frank van de Laar, Brian Ganz, Anne-Marie McDermott, Tatiana Tessmann, Richard Egarr y Ralph van Raat. En 2012 obtuvo el título de Maestro en Música y recibió mención honorífica en la Pontificia Universidad Javeriana. En 2014 se especializó en Metodología de la enseñanza del piano en el Conservatorio de Ámsterdam, y complementó su experiencia en proyectos sociales y culturales en Holanda, Portugal y Colombia. Adelantó estudios de maestría en Educación Musical en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y en la Fundación Barenboim-Said, en Sevilla, España. Asimismo, obtuvo el título de acompañante correspondiente de cantantes (Liedklass) con los profesores Frans van Ruth, Pierre Mak y Jeff Cohen en el Conservatorio Nacional de Música de París. En 2016 completó sus estudios de piano en el Conservatorio de Ámsterdam, en la clase de Naum Grubert (piano), Richard Egarr (fortepiano y clavicémbalo) y Ralph van Raat (piano contemporáneo). Parra recibió el VI Premio Jóvenes Solistas en 2009, cuando actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia. En 2009 y 2010 representó a Colombia en el ciclo internacional de grandes pianistas organizado por Colsubsidio; y fue seleccionado para participar en la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República. Fue invitado a participar en el VI Festival Internacional de Música de Cartagena en 2012. En 2014 participó en el Festival Suonarte, en Lovere, Italia. En 2013 y 2014 realizó una gira de conciertos en Portugal, y en 2014 obtuvo el primer premio de música de cámara en el Festival de Verano de Música Clásica de Lisboa, bajo la dirección del pianista Felipe Pinto Ribeiro y el violista Gerard Caussé. Forma parte del Trío Raíces, agrupación creada en Ámsterdam en 2015 y que trabaja sobre el repertorio histórico de piano, clarinete y violonchelo. Ha sido músico invitado en las orquestas Filarmónica y Sinfónica de Colombia y en la orquesta CvA de Ámsterdam, en Holanda. Ha participado en varios programas orquestales bajo la batuta de los directores Andrés Orozco-Estrada, Ed Spanjaard, Rossen Milanov y Rodolfo Saglimbeni. Actualmente es miembro de la Fundación JVF. La realización de este concierto cuenta con el apoyo de 3 PROGRAMA Selección de Seis lieder, Op. 13 (1844) Ich stand in dunklen Träumen Sie liebten sich beide Der Mond kommt still gegangen Die stille Lotosblume CLARA SCHUMANN (1819-1896) Siete melodías, Op. 2 (1879-1880) Nanny Le charme Les papillons La dernière feuille Sérénade italienne Hébé Le colibri ERNEST CHAUSSON (1855-1899) INTERMEDIO Oh! quand je dors, S. 282 (1842-rev. 1849) Pace non trovo de Tres sonetos de Petrarca, S. 270/1 (1842-1846) FRANZ LISZT (1811-1886) Ojuelos de miel (1992) JAIME LEÓN FERRO (1921-2015) Cancioncilla (1976) Algún día (1982) 4 NOTAS AL PROGRAMA Por Alexander Klein Cuando se piensa en los orígenes de la música es común encontrar debates que buscan resolver el misterio de cuál fue el primer instrumento musical de la historia. Hay quienes piensan que los primeros instrumentos fueron de percusión, mientras que otros se inclinan por los instrumentos de viento. Ante tales hipótesis, suele pasarse por alto un hecho incontrovertible, y ese hecho es que el primer instrumento musical de nuestra especie –un instrumento con el cual todos nacemos– es la voz humana. Esa misma voz con la que un bebé recién nacido acompaña su llanto, y esa misma voz que despide a los muertos en una misa de réquiem o en un simple y sincero lamento. Más allá, sin embargo, de su antigüedad, la voz humana es el instrumento más versátil del mundo, capaz de reproducir un sinnúmero de palabras y de sonidos que incluso pueden imitar a otros instrumentos musicales. A esta cualidad, desde luego, se suma el dato siempre sorprendente de que ninguna voz suena igual a otra en un planeta que hoy cuenta 7,9 billones de personas. Es por este motivo que todo concierto vocal es un acontecimiento único, una oportunidad de escuchar un instrumento cuya caja de resonancia es el cuerpo y cuya vida útil es la propia vida del cantante. No en vano la voz humana dominó la música europea por miles de años (hasta bien entrado el Barroco), y hoy ha vuelto a hacerlo a través de múltiples formas y géneros. En el concierto de hoy, ese género es el Romanticismo, corriente ideológica que tuvo su apogeo en el siglo xix y derivó en varias manifestaciones culturales todavía vivas. Descrito en términos simples, el Romanticismo puede resumirse en el enaltecimiento de las emociones, en la lucha por un mundo igualitario y en la liberación del ser humano de las ataduras de la monarquía y la teocracia, instituciones políticas que sufrieron su mayor cuestionamiento y derrumbe con la Revolución Francesa (1789) y con las revoluciones independentistas de América (1810-1840). En este sentido, al Romanticismo hay que considerarlo un precursor de todas las luchas sociales que siguen vigentes hoy en día, entre las cuales sobresale el feminismo. Resulta apropiado, entonces, que las primeras obras del programa de hoy sean no de un compositor, sino de una compositora, Clara Schumann (1819- 1896), cuyo nombre de soltera era Clara Wieck. Nacida en Leipzig, Wieck desafió todos los códigos sociales de su época, hazaña que logró por medio de 5 una extraordinaria carrera como pianista y una obra musical que ha empezado a reevaluarse después de más de un siglo de olvido. Educada desde temprana edad por su padre, el pianista y pedagogo Friedrich Wieck, Clara hizo su debut como concertista cuando apenas contaba nueve años, tras lo cual siguió una gira por Europa a los doce. En un hecho normal para la época, pero muy controversial hoy, Clara conoció a su futuro esposo, el compositor Robert Schumann (1810-1856), cuando ella tenía nueve años y él dieciocho. Un día antes de cumplirse su mayoría de edad (que en Austria era a los veintiún años), Clara contrajo matrimonio con Robert, no sin antes acudir a un juez, puesto que el padre de la compositora se oponía a la unión. De este modo se selló uno de los matrimonios más famosos de la historia de la música europea. Iniciada su vida matrimonial, Clara se constituyó en la principal proveedora económica de su hogar, hazaña que logró gracias a su carrera como pianista –una de las únicas oportunidades laborales disponibles en la época para una mujer–. Este privilegio, sin embargo, se convirtió en una necesidad para Clara en 1854, año en que Robert fue internado en una clínica de reposo luego de acusar síntomas de esquizofrenia. Dos años después, Robert moriría en la clínica, dejando a Clara a cargo de siete hijos. Y aunque existen pruebas contundentes de que Clara tuvo acercamientos emocionales fuertes con Johannes Brahms, la pianista y compositora nunca se casó de nuevo y optó más bien por sostenerse sola, acto que podríamos considerar heroico, dado el contexto de la época. Llegado el año de 1896, Clara murió a los setenta y seis años, no sin antes dejar un nutrido recorrido internacional como pianista y editora musical. Ante tal trayectoria, las composiciones de Clara Wieck parecen solo un apéndice de su carrera, pero un apéndice valioso dada la rareza que era encontrar una mujer compositora en el siglo xix. Aunque la propia Clara alguna vez declaró que ‘nada’ le producía mayor alegría que ‘crear’ música, dejó de componer a sus veintinueve años, acto triste que fue acompañado con esta famosa y muy diciente declaración: Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero ya renuncié a esa idea. Una mujer no debe desear componer –hasta el día de hoy no ha habido una que pueda hacerlo–. ¿Cómo podría pretender lograrlo yo?1. 1 Traducción al español de Alexander Klein. 6 No obstante, este derrotismo, la obra de Clara sobrevive hoy como un valioso testimonio del Romanticismo germano visto desde la perspectiva femenina, siempre condicionada por la dominación del hombre, pero lo suficientemente libre para darnos una idea de sus motivaciones estéticas, a lo cual se agrega una técnica impecable. Es así como aparecen sus Seis lieder, Op. 13, todas musicalizaciones de textos escritos por poetas románticos. Escritas en 1844, las dos primeras canciones tienen un tema en común: la pérdida de un ser querido o de un amor. La primera de ellas, que carga el título Ich stand in dunkeln Träumen (En oscuros sueños me detuve), describe el momento en que un hombre contempla con nostalgia un retrato de su amada; este cobra vida momentáneamente, tras lo cual el hombre rompe en llanto porque ella ya no está con él. La compositora utiliza acordes mayores para describir la alegría mientras el retrato cobra vida, y acordes menores para describir la pérdida del ser querido. Es de notar que el acompañamiento en el piano trae a la mente la obra de Franz Schubert: los acordes se presentan en bloques sencillos, para resaltar la voz de la cantante. La segunda canción, Sie liebten sich beide (Se amaban uno al otro), es mucho más oscura en su tono emocional, a lo cual se suma que el texto no presenta un contraste de emociones. En este contexto, la compositora enfatiza las sonoridades menores para describir la tragedia del texto: dos personas que se miran mal pero que en realidad están enamoradas mutuamente, y aun así renuncian a la idea de estar juntas, posiblemente porque su amor es prohibido. Es de notar que la propia Clara Wieck había vivido un amor prohibido con su esposo, aunque ella, a diferencia de los personajes del texto, decidió luchar contra las convenciones sociales de su época para casarse con él. La canción, por su parte, nos deja una lección desgarradora: los personajes están muertos en vida, puesto que renunciaron a entregarse al amor. Como contraste, la siguiente canción en el programa, Der Mond kommt still gegangen (En silencio se va la luna), mezcla la temática del amor con otra que fascinaba a los románticos: la glorificación de la naturaleza. Acorde con este concepto, Clara escribe una melodía optimista cuando el texto describe el momento en que la luna asciende e ilumina el mundo con su ‘brillo de oro’. Aun así, la belleza toma un aire levemente melancólico cuando nos enteramos de que el personaje del texto está solitario, pensando en su amada, cuyo amor parece no ser recíproco. De este modo, la canción nos revela otra de las temáticas preferidas del Romanticismo: el amor no correspondido, que causa un dolor como ningún otro, pero al que hay que resignarse. No en vano 7 la compositora termina la canción con un acorde mayor, que nos aleja de la oscuridad de los tonos menores para recordarnos que la vida debe seguir. Por último, Clara Wieck termina su ciclo de canciones con una obra que hace un juego de contrastes similar al anterior. Titulada Die stille Lotosblume (La callada flor de loto), la canción inicia con otra oda a la naturaleza, esta vez a la flor de loto, de nuevo a la luna y también al cisne. Aun así, la imagen del ave es trágica: en medio de su belleza, quiere morir. En este sentido, es de notar que el cisne podría referirse alegóricamente a muchas mujeres en el siglo xix, en quienes ni la belleza ni la adulación masculina podían esconder el hecho de que vivían reprimidas –como la propia Clara Wieck, quien consideró que su sexo no era el correcto para poder ser compositora–. Como reflejo apropiado de esta afirmación, las tres siguientes obras del programa pertenecen al mismo siglo en que vivió Clara, pero todas son de autoría de hombres. Hébé forma parte de un ciclo de siete canciones que lleva el título de Siete melodías, Op. 2. Escrita por el compositor francés Ernest Chausson (1855- 1899), la canción musicaliza un texto perteneciente al parnasianismo, género literario surgido a mediados del siglo xix, cuyo objetivo era alejarse del personalismo romántico y limitarse a la descripción, usualmente de imágenes reminiscentes de la antigüedad clásica. Aun así, dentro de esta descripción también cabían las emociones, y Chausson elige para Hébé la obsesión humana con el envejecimiento. De esta manera, el tema central de la canción es la búsqueda del elíxir de la juventud, que se hace esquivo, a la manera de una diosa –‘la copera divina’– que alguna vez vimos pasar, como la juventud misma. Por esta razón, Chausson recurre al uso de escalas de la Grecia antigua, las cuales crean un aire incierto y exótico, entre melancólico y alegre, que nos recuerda el destino que todos los seres humanos compartimos: la mortalidad, que no obstante está acompañada de breves pero alegres destellos de juventud. Fiel a esta realidad, las siguientes dos obras del programa pueden describirse como odas a ese contraste perpetuo de emociones que conforman la existencia. Escritas por el compositor austrohúngaro Franz Liszt (1811- 1886), ambas son un reflejo muy apropiado de su vida, la cual tuvo de todo: amoríos con estudiantes y condesas, muertes prematuras de varios de sus hijos, pobreza y riqueza material, y una fama desbordada que, aun así, estuvo acompañada de un confinamiento voluntario en un convento. En este orden de sucesos, ambas canciones parecieran describir la propia vida del compositor: la primera, titulada Oh! quand je dors (¡Oh! Mientras duerma), habla del éxtasis que siente un hombre cuando una mujer 8 lo besa, acto que es percibido como una fuerza divina. La segunda, Pace non trovo (No encuentro paz), es todo lo contrario: un grito desesperado que describe el martirio de quien no se halla y no sabe qué hacer consigo mismo. Musicalmente, Liszt no ahorra medios para describir este mundo de emociones: las palabras más apasionadas son acentuadas con notas agudas en la voz de la cantante, pero estas, a la vez, son complementadas con varios contrastes de volumen. Más que canciones, ambas parecieran fragmentos de obras de teatro –tal como el propio Liszt vivía su vida y tocaba su piano–. No en vano el compositor percibió su propia música como un reflejo directo de su existencia, cuyo caudal de emociones buscó traducir, según él, ‘en sonido’. Cien años después, esta relación íntima entre la emoción y el sonido fue la que el compositor colombiano Jaime León Ferro (1921-2015) siempre buscó explorar en sus canciones. Según él, la voz humana era el instrumento ‘más perfecto’ y ‘más expresivo’, por lo cual la canción fue el género predilecto del compositor en una carrera que produjo una muy variada y voluminosa obra. El programa de hoy ofrece dos musicalizaciones de poemas de Eduardo Carranza (1913-1985) y una musicalización de un poema de Dora Castellanos (n. 1924). Fiel al espíritu romántico, en todas las canciones se advierte un hilo conductor que puede describirse como una celebración de la vida y del sentimiento primario que la guía: el amor. El amor que un hombre siente por una mujer (Ojuelos de miel), el amor que un padre o una madre sienten por su hija (Cancioncilla), y el amor que una mujer siente por su pareja (Algún día). Dada la amplia influencia que el musical norteamericano y el género popular ejercieron en la carrera de Jaime León –quien vivió y trabajó en Estados Unidos por muchos años–, todas estas canciones nos traen a la mente el género teatral, como si cada una no fuera más que un fragmento de un drama o de un musical. Bien podría decirse, entonces, que ese drama no es más que la vida misma, cuyo goce máximo fue descrito por Lord Byron –otro romántico– como un acto de entregarnos a todas sus sensaciones, incluso las dolorosas. Solo así, decía el poeta, podemos sentir realmente que estamos vivos. 9 Referencias Davies, J., (ed.). (2022). Clara Schumann studies. Cambridge: Cambridge University Press. Duque, E. (1998). Notas al programa. Música y músicos de Colombia. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. Walker, A. (1996). Franz Liszt: The Final Years, 1861-1886. New York: Cornell University Press. Alexander Klein es profesor de cátedra de la Universidad de los Andes, instituto donde obtuvo pregrados en Composición y Teoría de la Música (2013). Sus obras musicales han sido estrenadas y ejecutadas en diversos escenarios nacionales e internacionales, entre los cuales figuran la Sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, en Ibagué, y la Royal Academy of Music, de Londres. Como musicólogo, Klein es autor compilador de las Obras completas de Oreste Sindici (Ediciones Uniandes, 2017) y autor de El sastre de dos mundos (Ediciones Uniandes, 2022), una obra de cuatro tomos que representa la primera historia comparativa de la ópera en América. En el campo de la crítica, sus artículos sobre música, cultura y política han sido publicados en periódicos y revistas colombianas, como el diario El Espectador y la revista Arcadia, a las cuales se suman las publicaciones estadounidenses Film Score Monthly y The People’s World. 10 Selección de Seis lieder, Op. 13 (1844) Clara Schumann (1819-1896) Ich stand in dunklen Träumen En oscuros sueños me detuve Texto de Heinrich Heine (1797-1856) Ich stand in dunklen Träumen Und starrte ihr Bildnis an, Und das geliebte Antlitz Heimlich zu leben begann. Um ihre Lippen zog sich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmutstränen Erglänzte ihr Augenpaar. Auch meine Tränen flossen Mir von den Wangen herab – Und ach, ich kann’s nicht glauben, Dass ich dich verloren hab! En oscuros sueños me detuve y miré su retrato, y el amado rostro en secreto comenzó a vivir. En sus labios se extendió una sonrisa maravillosa, y con tristes lágrimas brillaron sus ojos. Mis lágrimas también fluyeron, rodaron por mis mejillas, ¡ay, no puedo creer que te perdí! Sie liebten sich beide Se amaban uno al otro Texto de Heinrich Heine (1797-1856) Sie liebten sich beide, doch keiner Wollt’ es dem andern gestehn; Sie sahen sich an so feindlich, Und wollten vor Liebe vergehn. Sie trennten sich endlich und sah’n sich Nur noch zuweilen im Traum; Sie waren längst gestorben Und wussten es selber kaum. Se amaban uno al otro, más ninguno al otro lo quiso confesar; se miraban como adversarios, y querían expirar por amor. Al fin se separaron, para verse en sueños unas pocas veces; muertos estaban hacía mucho, pero ellos apenas se enteraron. 11 Der Mond kommt still gegangen En silencio se va la luna Texto de Emanuel Geibel (1815-1884) Der Mond kommt still gegangen Mit seinem gold’nen Schein. Da schläft in holdem Prangen Die müde Erde ein. Und auf den Lüften schwanken Aus manchem treuen Sinn Viel tausend Liebesgedanken Über die Schläfer hin. Und drunten im Tale, da funkeln Die Fenster von Liebchens Haus; Ich aber blicke im Dunklen Still in die Welt hinaus. En silencio se va la luna con su brillo dorado. Duerme entre encantadoras galas la fatigada tierra. Se mecen en el aire con una suerte de fidelidad, miles de pensamientos amorosos sobre los durmientes. Abajo, en el valle, relucen las ventanas de la casa de la amada; pero yo miro desde la oscuridad, en silencio, fuera del mundo. Die stille Lotosblume La callada flor de loto Texto de Emanuel Geibel (1815-1884) Die stille Lotosblume Steigt aus dem blauen See, Die Blätter flimmern und blitzen, Der Kelch ist weiß wie Schnee. Da gießt der Mond vom Himmel All seinen gold’nen Schein, Gießt alle seine Strahlen In ihren Schoß hinein. Im Wasser um die Blume Kreiset ein weißer Schwan, Er singt so süß, so leise Und schaut die Blume an. Er singt so süß, so leise Und will im Singen vergehn. O Blume, weiße Blume, Kannst du das Lied verstehn? La callada flor de loto se yergue en el lago azul, las brillantes hojas parpadean, el cáliz es blanco como la nieve. La luna entonces vierte desde el cielo todo su brillo dorado, derrama sus rayos en su regazo. En el agua que rodea la flor gira un blanco cisne que canta dulcemente, suavemente, y mira la flor. Canta tan dulcemente, tan suavemente, y quiere morir cantando. Oh flor, oh blanca flor, ¿comprendes esa canción? Para una mejor audición recomendamos pasar la página una vez haya finalizado la obra. 12 Siete melodías, Op. 2 (1879-1880) Ernest Chausson (1855-1899) Nanny Texto de Charles Marie Leconte de Lisle (1818-1894) Bois chers aux ramiers, pleurez, doux feuillages, Et toi, source vive, et vous, frais sentiers, Pleurez, ô bruyères sauvages, Buissons de houx et d’églantiers. Printemps, Roi fleuri de la verte année, Ô jeune Dieu, pleure! Été mùrissant, Coupe ta tresse couronnée, Et pleure, Automne rougissant. L’angoisse d’aimer brise un coeur fidèle. Terre et ciel, pleurez! Oh! Que je l’aimais! Cher pays, ne parle plus d’elle; Nanny ne reviendra jamais! Bosque querido por las palomas, llora, dulce enramada, y tú, manantial vivo, y vosotros, senderos frescos, llorad, oh brezos salvajes, acebos y rosales silvestres. Primavera, reina florida del verde año, ¡oh joven diosa, llora! Maduro verano, corta tu trenza coronada, y llora, otoño sonrojado. La angustia de amar rompe un corazón fiel. ¡Tierra y cielo, llorad! ¡Oh! ¡Cómo la amaba! Querida tierra, no hables más de ella; ¡Nanny nunca volverá! Le charme El hechizo Texto de Paul Armand Silvestre (1837-1901) Quand ton sourire me surprit Je sentis frémir tout mon être, Mais ce qui domptait nous esprit Je ne pus d’abord le connaître. Quand ton regard tomba sur moi Je sentis mon âme se fondre, Mais ce que serait cet émoi, Je ne pus d’abord en répondre. Ce qui me vainquit à jamais Ce fut un plus douloureux charme; Et je n’ai su que je t’aimais, Qu’en voyant ta première larme. Cuando tu sonrisa me sorprendió sentí vibrar todo mi ser, mas eso que dominó nuestro espíritu al principio no lo reconocí. Cuando tu mirada se posó en mí sentí fundirse mi alma, mas ¿cuál era esa emoción? Al principio no pude responder. Lo que me conquistó para siempre fue un hechizo más doloroso; yo no sabía que te amaba hasta ver tu primera lágrima. 13 Les papillons Las mariposas Texto de Théophile Gautier (1811-1838) Les papillons couleur de neige Volent par essaims sur la mer; Beaux papillons blancs, quand pourrai-je Prendre le bleu chemin de l’air? Savez-vous, ô belle des belles, Ma bayadère aux yeux de jais, S’ils me pouvaient prêter leurs ailes, Dites, savez-vous où j’irais? Sans prendre un seul baiser aux roses À travers vallons et forêts, J’irais à vos lèvres mi-closes, Fleur de mon âme, et j’y mourrais. Mariposas de color nieve que vuelan en enjambres sobre el mar; bellas mariposas blancas, ¿cuándo podré el camino del aire azul tomar? Sabes, oh bella entre las bellas, mi bayadera de ojos de azabache, si ellas pudieran prestarme sus alas, dime, ¿sabes a dónde iría? Sin tomar un solo beso de las rosas a través de valles y bosques, iría hasta tus labios entreabiertos, flor de mi alma, para morir allí. La dernière feuille La última hoja Texto de Théophile Gautier (1811-1838) Dans la forêt chauve et rouillée II ne reste plus au rameau, Qu’une pauvre feuille oubliée, Rien qu’une feuille et qu’un oiseau. Il ne reste plus en mon âme Qu’un seul amour pour y chanter, Mais le vent d’automne, qui brame, Ne permet pas de l’écouter. L’oiseau s’en va, la feuille tombe, L’amour s’éteint, car c’est l’hiver. Petit oiseau, viens sur ma tombe, Chanter quand l’arbre sera vert. En el bosque pelado y marchito apenas queda en una rama, una hoja pobre y olvidada, solo una hoja y un pajarito. En mi alma apenas queda un solo amor que cante allí, pero el viento otoñal, que aturde, no permite que se pueda escuchar. El pájaro se va, cae la hoja, el amor se apaga, es el invierno. Pajarito, ven a mi tumba, canta cuando el árbol reverdezca. Para una mejor audición de la obra recomendamos pasar la página con cuidado. 14 Sérénade italienne Serenata italiana Texto de Paul Bourget (1852-1935) Partons en barque sur la mer Pour passer la nuit aux étoiles. Vois, il souffle juste assez d’air Pour enfler la toile des voiles. Le vieux pêcheur italien Et ses deux fils qui nous conduisent, Écoutent, mais n›entendent rien Aux mots que nos bouches se disent. Sur la mer calme et sombre, vois: Nous pouvons échanger nos âmes, Et nul ne comprendra nos voix Que la nuit, le ciel et les lames. Vayamos en bote por el mar a pasar la noche en las estrellas. Mira, apenas sopla el aire que hincha el lienzo de las velas. El viejo pescador italiano y sus dos hijos, nuestros guías, oyen, pero no escuchan bien las palabras que nuestras bocas dicen. En el tranquilo mar oscuro, mira: podemos intercambiar nuestras almas, y nadie comprenderá nuestras voces, salvo la noche, el cielo y las olas. Hébé Hebe Texto de Louise-Victorine Ackermann (1813-1890) Les yeux baissés, rougissante et candide, Vers leur banquet quand Hébé s’avançait, Les dieux charmés tendaient leur coupe vide, Et de nectar I’enfant la remplissait. Nous tous aussi, quand passe la jeunesse, Nous lui tendons notre coupe à l’envi. Quel est le vin qu’y verse la déesse? Nous l’ignorons, il enivre et ravit. Ayant souri dans sa grâce immortelle, Hébé s’éloigne; on la rappelle en vain. Longtemps encor sur la route éternelle, Notre oeil en pleurs suit l’échanson divin. Con ojos bajos, blanca y sonrosada, cuando Hebe se aproximaba al banquete, encantados dioses extendían sus copas, y de néctar las llenaba la muchacha. Nosotros también, cuando pasa la juventud, le tendemos nuestra copa al deseo. ¿Qué vino vierte allí la diosa? Lo ignoramos, embriaga y deleita. Habiendo sonreído en su gracia inmortal, Hebe se aleja; uno recuerda en vano. Por largo tiempo en el camino eterno va llorando nuestro ojo tras la divina escanciadora. 15 Le colibri El colibrí Texto de Charles Marie Leconte de Lisle (1818-1894) Le vert colibri, le roi des collines, Voyant la rosée et le soleil clair, Luire dans son nid tissé d’herbes fines, Comme un frais rayon s’échappe dans l’air. II se hâte et vole aux sources voisines, Ou les bambous font le bruit de la mer, Ou I’ aoka rouge aux odeurs divines S’ouvre et porte au coeur un humide éclair. Vers la fleur dorée il descend, se pose, Et boit tant d’amour dans la coupe rose Qu’il meurt, ne sachant s’il l’a pu tarir. Sur ta lèvre pure, o ma bien-aimée, Telle aussi mon âme eut voulu mourir, Du premier baiser qui l’a parfumée. El verde colibrí, de las colinas rey, mirando el rocío y el brillante sol, reluce en su nido tejido con finas hierbas, como un rayo frío que escapa por el aire. Se apresura y vuela a las fuentes cercanas, donde los bambúes suenan como el mar, donde la roja cayena con aromas divinos se abre y lleva al corazón un relámpago húmedo. Hacia la flor dorada desciende, se posa, y bebe tanto amor de la copa rosa que muere, sin saber que la puede agotar. En tu labio puro, oh amada mía, así también mi alma ha querido morir, desde el primer beso que la perfumó. Oh! quand je dors, S. 282 [¡Oh! Mientras duerma] (1842-rev. 1849) Franz Liszt (1811-1886) Texto de Victor Hugo (1802-1885) Oh! quand je dors, viens auprès de ma couche, Comme à Pétrarque apparaissait Laura, Et qu’en passant ton haleine me touche … Soudain ma bouche S’entr’ouvrira! Sur mon front morne où peut-être s’achève Un songe noir qui trop longtemps dura, Que ton regard comme un astre se lève … Et soudain mon rêve Rayonnera! Puis sur ma lèvre où voltige une flamme, Éclair d’amour que Dieu même épura, Pose un baiser, et d’ange deviens femme … Soudain mon âme S’éveillera! ¡Oh! Mientras duerma, acércate a mi lecho, tal como Laura se apareció a Petrarca, y que me toque al pasar tu aliento... De repente mi boca ¡se abrirá! En mi frente triste donde quizás termina un sueño oscuro que duró demasiado, que tu mirada como un astro se eleve... Y de repente mi sueño ¡irradiará! Luego en mi labio donde revolotea una llama, destello de amor que Dios mismo purificó, pon un beso, y de ángel pasa a ser mujer... De repente mi alma ¡se despertará! Para una mejor audición recomendamos pasar la página una vez haya finalizado la obra. 16 Pace non trovo [No encuentro paz], de Tres sonetos de Petrarca, S. 270/1 (1842-1846) Franz Liszt (1811-1886) Texto de Francesco Petrarca (1304-1374) Pace non trovo, et non ò da far guerra; e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio; et volo sopra ‘l cielo, et giaccio in terra; et nulla stringo, et tutto ‘l mondo abbraccio. Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra, né per suo mi riten né scioglie il laccio; et non m’ancide Amore, et non mi sferra, né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio. Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido; et bramo di perir, et cheggio aita; et ò in odio me stesso, et amo altrui. Pascomi di dolor, piangendo rido; egualmente mi spiace morte et vita: in questo stato son, donna, per voi. No encuentro paz y no sé hacer la guerra; temo y espero, me quemo y me congelo; vuelo sobre los cielos, caigo a tierra; nada sujeto y al mundo entero abrazo. Prisionero me tiene, ni me abre ni me encierra, ni me sujeta ni me afloja el lazo; y, Amor, ni me asesina ni me arroja, no quiere que yo viva, más me ignora. Sin ojos veo, sin lengua lanzo gritos; y deseando la muerte pido ayuda; me odio a mí mismo y amo a otra. Me nutro de dolor, llorando río; tanto me desagradan muerte como vida: en tal estado, señora, estoy por vos. Ojuelos de miel (1992) Jaime León Ferro (1921-2015) Texto de Eduardo Carranza (1913-1985) Ojuelos de miel, cantaba la madre. Frente de rocío, duérmete mi bien. Tú, capitán de submarino, tráele un ramo de coral atado con la nueva luna. Azul y verde, bajo el mar. La rosa rosada, bajo del rosal, y con pies de aroma hacia el niño va. 17 Aventurero de las nubes, tú de los mares capitán, tráele un ramo transparente como la luna matinal, con alas de aroma vuela por la luz. La dulce violeta de mirada azul. Tú, marinero desvelado, tráele de tu soledad. La orquídea nácar de la espuma en una armada de cristal. Ojuelos de miel, cantaba la madre. Por el mar y el aire ya llegan los tres. Cancioncilla (1976) Jaime León Ferro (1921-2015) Texto de Eduardo Carranza (1913-1985) Duérmete mi niña, mi niña no llores, irás a la luna en tren de flores. Niña que no duerme, sueños no tendrá. Si no tiene sueños. Nadie la querrá. La luna se duerme del cielo en la cuna. En avión de nácar irás a la luna. Jugar con mi niña un ángel quisiera, en la plazoleta del sueño la espera. En un tres de flores llegas a la luna. Mi niña dormida, el cielo es tu cuna. Duérmete mi niña. Mi niña no llores. Algún día (1982) Jaime León Ferro (1921-2015) Texto de Eduardo Carranza (1913-1985) Un día llegarás. El amor nos espera y me dirás, y me dirás: Amada, ya llegó la primavera. Un día me amarás. Estarás de mi pecho tan cercano que no sabré si el fuego que me abraza es de tu corazón o del verano. Un día me tendrás. Escucharemos muchos latir nuestras arterias y sollozar los árboles desnudos. Un día, cualquier día, breve y eterno, el amor es el mismo en verano, en otoño y en invierno. Textos traducidos al español por Alberto de Brigard. Betty Garcés, soprano (Colombia) · Foto. Cristóbal de la Cuadra TEMPORADA NACIONAL DE CONCIERTOS Banco de la República 2022 Consulte toda la programación en www.banrepcultural.org/actividad-musical
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Formatos de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros

Compartir este contenido

Programa de mano - Manuela Tamayo, soprano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Compartir este contenido

Rubén Darío López, guitarra (Colombia) - Foto 1

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Compartir este contenido

Rubén Darío López, guitarra (Colombia) - Foto 2

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Compartir este contenido

Rubén Darío López, guitarra (Colombia) - Foto 3

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Compartir este contenido

Reseña concierto Rubén Darío López: La guitarra en el silencio

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Atemporánea

Atemporánea

Por: | Fecha: 2022

"Fundado en 2003 por estudiantes de guitarra de la ASAB, el cuarteto de guitarras Atemporánea tiene más de una década de trabajo dedicado a la difusión de la música para este formato, con estrenos a nivel nacional e internacional, y tiene como premisa continuar con esta labor consciente y comprometida para compartirla con su público. Cuenta con una nómina completamente renovada y está dirigido por uno de sus miembros fundadores. Sus integrantes divergen individualmente en sus trayectorias como solistas, músicos de cámara y compositores, para converger en el cuarteto con su sonido característico, involucrando sonoridades tan diversas como el rock, el jazz, la música clásica, la música experimental, las músicas populares latinoamericanas y el folclore colombiano. Su trabajo se enfoca en interpretar obras del repertorio contemporáneo latinoamericano escritas originalmente para cuarteto de guitarras e incentivar a compositores a que escriban para este formato. Es así como Atemporánea ha logrado hacer difusión de la música de compositores actuales, interpretando y estrenando obras que exploran las posibilidades tímbricas, sonoras y conceptuales que permite un cuarteto de guitarras. Hacen parte de su repertorio obras de compositoras y compositores colombianos como Diana Margarita Ortiz, Andrea Rincón, Guillermo Rendón, Rodolfo Acosta, Éblis Álvarez, Fabián Quiroga, Juan Diego Gómez, Damián Ponce de Léon, Luis Fernando Sánchez Gooding, Rubén Gómez, Gustavo Niño, Juan Calderón y Álvaro Herrán; así como de latinoamericanos como Clarice Assad (Brasil/ Estados Unidos), Canela Palacios y Carla Calderón (Bolivia), Liliana Z. del Río y Raúl Corral (México), Leo Brouwer y Eduardo Martín (Cuba), Flores Chaviano (Cuba/España), Orlando Jacinto García (Cuba/Estados Unidos), Celso Garrido Lecca (Perú), Eduardo Fernández (Uruguay), Elvis Suárez (Venezuela) y Emiliano Seminara (Argentina). Atemporánea participó en el Festival de Arte Contemporáneo ‘Rarísimo’, en Mar del Plata (Argentina) en 2012. Fue invitado al IV Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea en Lima (Perú) en 2006. Asimismo, fue convocado a presentar las obras finalistas del Concurso Internacional de Composición 4 x Guitarras para cuarteto de guitarras, organizado por la Fundación Centro de Estudios Avanzados de Música Contemporánea (CEAMC), en Buenos Aires (Argentina) en 2008, realizando paralelamente conciertos, programas de radio y clases magistrales en la Universidad Nacional de La Plata y en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata, abrió la temporada de conciertos 2008 en el Auditorium del Centro Provincial de las Artes. Fue invitado, como representación colombiana, en el IX Encuentro Internacional de Guitarra Compensar 2014, dirigido por el guitarrista uruguayo Eduardo Fernández, donde ofreció un recital completo, una conferencia sobre la composición para cuarteto de guitarras en Latinoamérica y un recital de cierre. En este evento compartió escenario con guitarristas de renombre como Joaquín Clerch, Eduardo Fernández, Jürgen Ruck y Yasuji Ohagi, haciendo un programa de homenaje al compositor Leo Brouwer. En 2013 Atemporánea fue la agrupación residente de las Jornadas de Música Contemporánea CCMC, estrenando ocho piezas originales para guitarra en formatos solista, dueto, trío y cuarteto, realizando igualmente un recital y una conferencia. Fue invitado al Primer Encuentro de Jóvenes Compositores de América Latina y España, allí participó en el concierto homenaje al compositor colombiano Guillermo Rendón, realizado en el Teatro Colón de Bogotá en 2005. Ha sido ganador de varias convocatorias en Colombia, entre las que se destacan el premio ‘Reconocimientos para producciones musicales discográficas’ del Ministerio de Cultura de Colombia, programa Estímulos 2018; el premio con el que prensa su tercer disco; la serie Lunes de los Jóvenes intérpretes (2004) del Banco de la República y el primer Ciclo de Jóvenes Talentos de la Música (2004) de la Alianza Colombo Francesa. En 2006 participó en la Primera Jornada Colombiana de Guitarra SUR, presentando un concierto y varias clases magistrales. Hizo parte del Ciclo de Eventos Sonoros y Visuales Contemporáneos Colón Electrónico, como grupo invitado entre 2004 y 2006. Atemporánea lanzó su primer disco compacto Atemporánea en 2008 con obras del repertorio latinoamericano, entre las que se incluyen obras escritas para el cuarteto o estrenadas por él mismo. Su segunda producción discográfica, Los árboles filtran un ruido de ciudad, fue lanzada en 2017. En 2018 lanzó su tercer disco, Entre la huella y el grito, un disco doble dedicado a la composición colombiana para cuarteto de guitarras, disco premiado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Actualmente, el cuarteto prepara su cuarta grabación dedicada a las obras escritas por compositoras latinoamericanas para cuarteto de guitarras, disco premiado con la Beca de producción musical Estímulos OFB 2021. Atemporánea está integrada por Daniel Forero, M. M. de Manhattan School of Music, docente de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y de cátedra en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; León Salcedo, M. M. de Carnegie Mellon University, estudiante de doctorado en música en la Universidad de Aveiro, Profesor Asistente de la Universidad de Cundinamarca y Profesor Titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Carolina Ruiz, Maestra en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y profesora de la Academia de Artes Guerrero; y Ramón Ayala, Maestro en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y profesor de la esta institución y de la Universidad Nacional de Colombia."
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Formatos de contenido: Fotografías

Compartir este contenido

Atemporánea

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Manuela Tamayo

Manuela Tamayo

Por: | Fecha: 2022

"Manuela Tamayo inició sus estudios musicales formales en el Programa infantil y juvenil de formación musical de la Universidad de los Andes, en donde cursó cinco semestres de guitarra clásica y tres semestres de canto lírico. En 2015 comenzó sus estudios universitarios con énfasis en canto lírico en la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la dirección de Carolina Plata y María Olga Piñeros. En 2017 participó como solista junto al coro de la carrera de Estudios Musicales de dicha universidad, en el montaje de ‘La creación’, de Joseph Haydn; y, en 2018, junto con la orquesta y el coro de cámara, participó como solista en el montaje del ‘Oratorio’ de Navidad, de J. S. Bach. Asimismo, hizo parte del elenco del Ensamble de Ópera Javeriano, en donde desempeñó el rol de Serpetta en el montaje de la ópera ‘La finta giardiniera’, de W. A. Mozart. En 2019 participó, con este ensamble, en el montaje de ‘La voz sublime’, interpretando obras de Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Johannes Brahms y Robert Schumann. Ese mismo año fue finalista del Premio de Canto Ciudad de Bogotá en la categoría de excelencia y en la reapertura del mismo premio en la categoría de formación, unos meses más tarde, ganando el premio ‘Victoria de Los Ángeles’ al mejor intérprete de canción. Manuela Tamayo fue una de las ganadoras de la beca que ofreció el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para participar en un taller de dos semanas dedicado a óperas de W. A. Mozart, bajo la dirección del cantante y director escénico argentino Marcelo Lombardero. Posteriormente, participó en la muestra pública de dicho taller en el Teatro Estudio del Teatro Mayor, en 2019. En 2020, tras obtener la mención de honor al quedar en segundo lugar en el Premio de Canto Ciudad de Bogotá en la categoría de formación, se graduó como Maestra en Música con énfasis en canto lírico de la Pontificia Universidad Javeriana. "
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Formatos de contenido: Fotografías

Compartir este contenido

Manuela Tamayo

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Manuela Tamayo, soprano (Colombia)

Manuela Tamayo, soprano (Colombia)

Por: Manuela - Soprano (Colombia) Tamayo | Fecha: 18/05/2022

"Manuela Tamayo, soprano Inició sus estudios musicales formales en el Programa infantil y juvenil de formación musical de la Universidad de los Andes, en donde cursó cinco semestres de guitarra clásica y tres semestres de canto lírico. En 2015 comenzó sus estudios universitarios con énfasis en canto lírico en la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la dirección de Carolina Plata y María Olga Piñeros. En 2017 participó como solista junto al coro de la carrera de Estudios Musicales de dicha universidad, en el montaje de La creación, de Joseph Haydn; y, en 2018, junto con la orquesta y el coro de cámara, participó como solista en el montaje del 'Oratorio de Navidad', de J. S. Bach. Asimismo, hizo parte del elenco del Ensamble de Ópera Javeriano, en donde desempeñó el rol de Serpetta en el montaje de la ópera 'La finta giardiniera', de W. A. Mozart. En 2019 participó, con este ensamble, en el montaje de 'La voz sublime', interpretando obras de Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Johannes Brahms y Robert Schumann. Ese mismo año fue finalista del Premio de Canto Ciudad de Bogotá en la categoría de excelencia y en la reapertura del mismo premio en la categoría de formación, unos meses más tarde, ganando el premio ‘Victoria de Los Ángeles’ al mejor intérprete de canción. Manuela Tamayo fue una de las ganadoras de la beca que ofreció el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para participar en un taller de dos semanas dedicado a óperas de W. A. Mozart, bajo la dirección del cantante y director escénico argentino Marcelo Lombardero. Posteriormente, participó en la muestra pública de dicho taller en el Teatro Estudio del Teatro Mayor, en 2019. En 2020, tras obtener la mención de honor al quedar en segundo lugar en el Premio de Canto Ciudad de Bogotá en la categoría de formación, se graduó como Maestra en Música con énfasis en canto lírico de la Pontificia Universidad Javeriana. Vadim Parra Trouchina, piano De nacionalidad colombiana y rusa, Vadim Parra inició sus estudios de piano con Irina Viritch en el Programa infantil y juvenil de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, y después con Sergei Sichkov. Ha participado en clases magistrales con pianistas de renombre internacional, como Blanca Uribe, David Kuyken, Larissa Mögel, Valentina Lisitsa, Frank van de Laar, Brian Ganz, Anne-Marie McDermott, Tatiana Tessmann, Richard Egarr y Ralph van Raat. En 2012 obtuvo el título de Maestro en Música y recibió mención honorífica en la Pontificia Universidad Javeriana. En 2014 se especializó en Metodología de la enseñanza del piano en el Conservatorio de Ámsterdam, y complementó su experiencia en proyectos sociales y culturales en Holanda, Portugal y Colombia. Adelantó estudios de maestría en Educación Musical en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y en la Fundación Barenboim-Said, en Sevilla, España. Asimismo, obtuvo el título de acompañante correspondiente de cantantes (‘Liedklass’) con los profesores Frans van Ruth, Pierre Mak y Jeff Cohen en el Conservatorio Nacional de Música de París. En 2016 completó sus estudios de piano en el Conservatorio de Ámsterdam, en la clase de Naum Grubert (piano), Richard Egarr (‘fortepiano’ y clavicémbalo) y Ralph van Raat (piano contemporáneo). Parra recibió el VI Premio Jóvenes Solistas en 2009, cuando actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia. En 2009 y 2010 representó a Colombia en el ciclo internacional de grandes pianistas organizado por Colsubsidio; y fue seleccionado para participar en la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República. Fue invitado a participar en el VI Festival Internacional de Música de Cartagena en 2012. En 2014 participó en el Festival Suonarte, en Lovere, Italia. En 2013 y 2014 realizó una gira de conciertos en Portugal, y en 2014 obtuvo el primer premio de música de cámara en el Festival de Verano de Música Clásica de Lisboa, bajo la dirección del pianista Felipe Pinto Ribeiro y el violista Gerard Caussé. Forma parte del Trío Raíces, agrupación creada en Ámsterdam en 2015 y que trabaja sobre el repertorio histórico de piano, clarinete y violonchelo. Ha sido músico invitado en las orquestas Filarmónica y Sinfónica de Colombia y en la orquesta CvA de Ámsterdam, en Holanda. Ha participado en varios programas orquestales bajo la batuta de los directores Andrés Orozco-Estrada, Ed Spanjaard, Rossen Milanov y Rodolfo Saglimbeni. Actualmente es miembro de la Fundación JVF. "
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Formatos de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros
  • Música

Compartir este contenido

Manuela Tamayo, soprano (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Imagen de apoyo de  Atemporánea, cuarteto de guitarras (Colombia)

Atemporánea, cuarteto de guitarras (Colombia)

Por: | Fecha: 15/05/2022

"Fundado en 2003 por estudiantes de guitarra de la ASAB, el cuarteto de guitarras Atemporánea tiene más de una década de trabajo dedicado a la difusión de la música para este formato, con estrenos a nivel nacional e internacional, y tiene como premisa continuar con esta labor consciente y comprometida para compartirla con su público. Cuenta con una nómina completamente renovada y está dirigido por uno de sus miembros fundadores. Sus integrantes divergen individualmente en sus trayectorias como solistas, músicos de cámara y compositores, para converger en el cuarteto con su sonido característico, involucrando sonoridades tan diversas como el 'rock', el 'jazz', la música clásica, la música experimental, las músicas populares latinoamericanas y el folclore colombiano. Su trabajo se enfoca en interpretar obras del repertorio contemporáneo latinoamericano escritas originalmente para cuarteto de guitarras e incentivar a compositores a que escriban para este formato. Es así como Atemporánea ha logrado hacer difusión de la música de compositores actuales, interpretando y estrenando obras que exploran las posibilidades tímbricas, sonoras y conceptuales que permite un cuarteto de guitarras. Hacen parte de su repertorio obras de compositoras y compositores colombianos como Diana Margarita Ortiz, Andrea Rincón, Guillermo Rendón, Rodolfo Acosta, Éblis Álvarez, Fabián Quiroga, Juan Diego Gómez, Damián Ponce de Léon, Luis Fernando Sánchez Gooding, Rubén Gómez, Gustavo Niño, Juan Calderón y Álvaro Herrán; así como de latinoamericanos como Clarice Assad (Brasil/ Estados Unidos), Canela Palacios y Carla Calderón (Bolivia), Liliana Z. del Río y Raúl Corral (México), Leo Brouwer y Eduardo Martín (Cuba), Flores Chaviano (Cuba/España), Orlando Jacinto García (Cuba/Estados Unidos), Celso Garrido Lecca (Perú), Eduardo Fernández (Uruguay), Elvis Suárez (Venezuela) y Emiliano Seminara (Argentina). Atemporánea participó en el Festival de Arte Contemporáneo ‘Rarísimo’, en Mar del Plata (Argentina) en 2012. Fue invitado al IV Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea en Lima (Perú) en 2006. Asimismo, fue convocado a presentar las obras finalistas del Concurso Internacional de Composición 4 x Guitarras para cuarteto de guitarras, organizado por la Fundación Centro de Estudios Avanzados de Música Contemporánea (CEAMC), en Buenos Aires (Argentina) en 2008, realizando paralelamente conciertos, programas de radio y clases magistrales en la Universidad Nacional de La Plata y en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata, abrió la temporada de conciertos 2008 en el Auditorium del Centro Provincial de las Artes. Fue invitado, como representación colombiana, en el IX Encuentro Internacional de Guitarra Compensar 2014, dirigido por el guitarrista uruguayo Eduardo Fernández, donde ofreció un recital completo, una conferencia sobre la composición para cuarteto de guitarras en Latinoamérica y un recital de cierre. En este evento compartió escenario con guitarristas de renombre como Joaquín Clerch, Eduardo Fernández, Jürgen Ruck y Yasuji Ohagi, haciendo un programa de homenaje al compositor Leo Brouwer. En 2013 Atemporánea fue la agrupación residente de las Jornadas de Música Contemporánea CCMC, estrenando ocho piezas originales para guitarra en formatos solista, dueto, trío y cuarteto, realizando igualmente un recital y una conferencia. Fue invitado al Primer Encuentro de Jóvenes Compositores de América Latina y España, allí participó en el concierto homenaje al compositor colombiano Guillermo Rendón, realizado en el Teatro Colón de Bogotá en 2005. Ha sido ganador de varias convocatorias en Colombia, entre las que se destacan el premio ‘Reconocimientos para producciones musicales discográficas’ del Ministerio de Cultura de Colombia, programa Estímulos 2018; el premio con el que prensa su tercer disco; la serie Lunes de los Jóvenes intérpretes (2004) del Banco de la República y el primer Ciclo de Jóvenes Talentos de la Música (2004) de la Alianza Colombo Francesa. En 2006 participó en la Primera Jornada Colombiana de Guitarra SUR, presentando un concierto y varias clases magistrales. Hizo parte del Ciclo de Eventos Sonoros y Visuales Contemporáneos Colón Electrónico, como grupo invitado entre 2004 y 2006. Atemporánea lanzó su primer disco compacto Atemporánea en 2008 con obras del repertorio latinoamericano, entre las que se incluyen obras escritas para el cuarteto o estrenadas por él mismo. Su segunda producción discográfica, Los árboles filtran un ruido de ciudad, fue lanzada en 2017. En 2018 lanzó su tercer disco, Entre la huella y el grito, un disco doble dedicado a la composición colombiana para cuarteto de guitarras, disco premiado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Actualmente, el cuarteto prepara su cuarta grabación dedicada a las obras escritas por compositoras latinoamericanas para cuarteto de guitarras, disco premiado con la Beca de producción musical Estímulos OFB 2021. Atemporánea está integrada por Daniel Forero, M. M. de Manhattan School of Music, docente de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y de cátedra en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; León Salcedo, M. M. de Carnegie Mellon University, estudiante de doctorado en música en la Universidad de Aveiro, Profesor Asistente de la Universidad de Cundinamarca y Profesor Titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Carolina Ruiz, Maestra en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y profesora de la Academia de Artes Guerrero; y Ramón Ayala, Maestro en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y profesor de la esta institución y de la Universidad Nacional de Colombia."
Fuente: Biblioteca Virtual Banco de la República Formatos de contenido: Programas de mano
  • Temas:
  • Otros
  • Música

Compartir este contenido

Atemporánea, cuarteto de guitarras (Colombia)

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones

¿Deseas limpiar los términos de la búsqueda avanzada?

Vas a limpiar los términos que has aplicado hasta el momento para poder rehacer tu búsqueda.

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.

Mis colecciones

Cargando colecciones